Enigma Do Delírio Cartesiano
Enigma Do Delírio Cartesiano
Enigma Do Delírio Cartesiano
CURITIBA
2014
MARIA CRISTINA MENDES
CURITIBA
2014
TERMO DE APROVAÇÃO
Esta tese foi julgada e aprovada para obtenção do título de Doutora no Curso de Comunicação
e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná.
(René Descartes)
(Paulo Leminski)
Terra! Terra!
Por mais distante
O errante navegante
Quem jamais te esqueceria?...
(Caetano Veloso)
RESUMO
O livro Catatau (Paulo Leminski, 1975) e o filme Existo (Cao Guimarães, 2010) são os
observáveis da tese na qual investigo a possível existência de uma “alma” que se torna
evidente na adaptação cinematográfica. Dada a premissa que os processos intersemióticos
permitem investigar a transformação de mundos, lido com o problema da transmutação da
“alma” no livro e no filme. Que sorte de diálogo pode ser estabelecida entre a leitura do livro
e a fruição fílmica? Desde que o filme é quase silencioso e o livro prolixo, quais tipos de
trocas de sentido potencializariam os enigmas da desconstrução da lógica cartesiana? No
primeiro capítulo recorro ao conceito de “alma” de André Bazin para investigar o trânsito
sígnico e a tradução: intersemiose para Décio Pignatari, transluciferação para Haroldo de
Campos e transmutação para Júlio Plaza; aproprio-me da analogia com as camadas geológicas
da Terra para evidenciar trocas de sentido de acordo com Gilles Deleuze e Félix Guattari; de
Platão e Aristóteles destaco a importância da mimese na sobrevivência dos sentidos,
pontuando a impossibilidade de fidelidade nos processos tradutórios em consonância com
Linda Hutcheon, Julie Sanders e Brian McFarlane. No segundo capítulo aponto distinções
entre os estilos do renascimento e do barroco, com bases em Ernst Gombrich, Richard
Wollheim e Heinrich Wölfflin; com aporte em Denise Azevedo Duarte Guimarães e Ernesto
de Melo e Castro, investigo a presença de um estilo “neobarroco holandês brasileiro” nas
imagens fílmicas; a abstração e a geometria são tratadas de acordo com Ernst Chipp e Jacques
Aumond, evidenciando desdobramentos do cubismo; no que se refere à modernidade
brasileira, parto da Semana de Arte Moderna (1922) rumo ao Movimento Concreto e
Tropicalismo, fundamentais para a produção poética leminskiana. No terceiro capítulo
identifico o paideuma de Leminski, no qual incluo biografias e traduções que redigiu;
investigo a relação do poeta com o cinema através de depoimentos e poemas; e para finalizar
nomeio alguns eventos que colaboraram para a valorização da obra de Leminski após sua
morte. Dedico o quarto capítulo a Catatau, romance enigma que trata da fictícia vinda de
Descartes para o Brasil no período da colonização holandesa em Pernambuco; também abordo
a fortuna crítica do romance, a relação entre cultura erudita e popular, bem como levanto
questões acerca da relação entre René Descartes e William de Ockham e suas respectivas
ficcionalizações. Foco o quinto capítulo na comparação de ExIsto com outras obras de Cao
Guimarães; abordo o conceito de “alma” a partir de Edgar Morin, enfatizo o diálogo com a
história da arte e teço análises com bases em Jean Baudrillard e Jorge Glusberg; a suspensão
temporal identificada por Consuelo Lins na obra de Cao Guimarães é acompanhada por
contribuições de José Carlos Avelar, Osmar Gonçalves e André Brasil; retomo conceitos de
Mircea Eliade, Michel Maffesoli e Deleuze e Guattari para intensificar a relação entre mito e
estética contemporânea. No sexto capítulo analiso ExIsto de acordo com os conceitos de
imagem-tempo criado por Deleuze e cronotopo por Mikhail Bakhtin; identifico correlações e
substanciais alterações entre o propagado hermetismo de Catatau e a poética de ExIsto. O
aspecto enigmático do filme é destacado e as singularidades nos modos de demonstrar a perda
da razão potencializam esta espécie de excesso de sentidos que caracteriza a “alma” do livro e
do filme.
The book Catatau (Paulo Leminski, 1975) and the film ExIt (Cao Guimarães, 2010) are the
observables of the thesis in which I investigate the possible existence of a "soul" that appears
in film adaptation. Given the premise that intersemiotic processes enables to investigate world
transformations, I deal with the problem of transmutations of the “soul” in the book and the
film. What sort of dialog is established between reading the book and the film fruition? Since
the film is quite silent and the book is prolix, what kind of exchange of senses would
potentialize the riddles of the deconstruction of Cartesian logic? In the first chapter, I appeal
to Andre Bazin’s concept of “soul” to investigate translation and traffic of signs: intersemiosis
to Décio Pignatari, transluciferation to Haroldo de Campos, and transmutation to Julio Plaza;
adopt the analogy with Earth geological layers to demonstrate exchanges of the senses
according to Gilles Deleuze and Felix Guattari; show the importance of mimesis in the
survival of the senses based on Plato and Aristotle, punctuating the impossibility of fidelity in
translational processes in consonance with Linda Hutcheon, Julie Sanders and Brian
McFarlane. In the second chapter, I point out distinctions between renaissance and baroque
styles based on Ernst Gombrich, Richard Wollheim and Heinrich Wölfflin; with the
contribuition of Denise Azevedo Duarte Guimarães and Ernesto de Melo e Castro I
investigate the presence of a "neobaroque brazilian dutch" style in filmic images; abstraction
and geometry are treated according to Ernst Chipp and Jacques Aumond, emphasizing
developments of cubism; regarding to brazilian modernism, I start with the Week of Modern
Art (1922) to reach the Concrete Movement and Tropicalism, fundamental to the leminskian
poetic production. In the third chapter, I identify Leminski’s paideuma, in which I include
biographies and translations that he drafted; I investigate the relationship of the poet with the
movies through testimonials and poems; and, to conclude, I nominate some events that
cooperated to the valorization of Leminski’s work after his death. I dedicate the fourth chapter
to Catatau, the encrypted novel that deals with the fictional coming of Descartes to Brazil in
the period of dutch colonization in Pernambuco; also approach the critical fortune of the
novel, the relationship between erudite and popular culture, as well as raise questions about
the relationship between René Descartes and William of Ockham and their fictionalizations. I
foccus the fifth chapter in the comparisson of ExIt with other artworks from Cao Guimarães;
address the concept of “soul” from Edgar Morin, emphasize the dialog with history of art and
weave analysis with bases in Jean Baudrillard and Jorge Glusberg; the temporal suspension
identified by Consuelo Lins is accompainned by contributions of José Carlos Avelar, Osmar
Gonçalves and André Brazil; I return to concepts of Mircea Eliade, Michel Maffesoli and
Deleuze and Guattari to intensify the relationship between myth and contemporary aesthetics.
In the sixth chapter, I analyse ExIt according to the concepts of time-image created by
Deleuze and chronotope by Mikhail Bakhtin; identify correlations and substantial changes
between the propagated hermeticism of Catatau and the poetic of ExIt. The enigmatic aspect
of the film is shown and the singularities in the ways of demonstrating the loss of reason
potencialize this kind of excess of senses that caracterize the “soul” of the book and the film.
INTRODUÇÃO ............................................................................................... 1
1 ADAPTAR E TRADUZIR.............................................................................. 10
1.1 Intersemiose, transluciferação e transmutação............................................. 11
1.2 A Terra e suas traduções................................................................................. 14
1.3 Adaptação e mito: sobrevivência.................................................................... 18
1.4 Adaptação e mito: permanência..................................................................... 23
2 APROPRIAÇÃO E ARTE.............................................................................. 28
2.1 Distinções básicas entre Renascimento e Barroco........................................ 30
2.2 Neobarroco: paisagem e abstração................................................................ 32
2.3 Abstração geométrica e lírica......................................................................... 36
2.4 Da Antropofagia............................................................................................... 39
3 PAULO LEMINSKI: de cachorro louco a samurai..................................... 44
3.1 Paideuma.......................................................................................................... 47
3.1.1 Limites ao léu..................................................................................................... 49
3.1.2 Meu eu brasileiro............................................................................................... 55
3.2 Vidas que interessam...................................................................................... 58
3.2.1 Ironia em Cruz e Sousa...................................................................................... 59
3.2.2 Cinismo em Bashô............................................................................................. 60
3.2.3 Enigma em Jesus................................................................................................ 62
3.2.4 Paixão em Trótski............................................................................................. 64
3.3 Traduções leminskianas.................................................................................. 66
3.4 Cinema e imaginário....................................................................................... 71
3.5 Vida após a morte............................................................................................ 76
4 CATATAU: um livro difícil............................................................................. 82
4.1 As edições e suas capas.................................................................................... 83
4.2 Erudito e popular............................................................................................. 89
4.3 Descoordenadas e pontos................................................................................. 93
4.4 Personagens históricas na ficção...................................................................... 94
4.4.1 René Descartes: razão ou loucura....................................................................... 95
4.4.2 William de Ockham: o indivíduo....................................................................... 99
4.5 Fortuna sígnica: simples história e contexto complexo................................ 103
5 CAO GUIMARÃES: lago, cozinha e cavalo de santo.................................. 110
5.1 Cinema, fotografia e estados da alma............................................................ 113
5.1.1 Gambiarra e Paisagens Reais............................................................................. 116
5.2 Simulação, performance e magia.................................................................. 120
5.2.1 Histórias do Não Ver......................................................................................... 123
5.2.2 Rua de mão dupla.............................................................................................. 124
5.2.3 Pedevalsambatucadamacaconoseusom............................................................. 127
5.3 Trilogia da Solidão........................................................................................... 130
5.3.1 A Alma do Osso.................................................................................................. 133
5.3.2 Andarilho........................................................................................................... 135
5.3.3 O Homem das Multidões................................................................................... 138
5.4 Exposições: Passatempo e Ver é uma Fábula................................................. 142
6 EXISTO............................................................................................................. 148
6.1 Da Europa ao Brasil........................................................................................ 151
6.1.1 Olho no fogo...................................................................................................... 153
6.1.2 Biblioteca e bom senso...................................................................................... 157
6.1.3 Onça pintada e corte radical............................................................................... 159
6.1.4 Dualismo e mapa............................................................................................... 161
6.2 Natureza tropical............................................................................................. 163
6.2.1 Inventário de bestas estranhas............................................................................ 169
6.2.2 Lua e clipoema................................................................................................... 173
6.2.3 Pororoca............................................................................................................. 175
6.2.4 Sonho e Dança da Chuva................................................................................... 178
6.3 Caminho, encontro e umbral em Recife........................................................ 183
6.3.1 Cidade: caminho nas águas................................................................................ 184
6.3.2 Feira, mercado e dança: encontro e acaso.......................................................... 187
6.3.3 Rodoviária: itinerários no umbral...................................................................... 192
6.4 Desertos de Brasília…………………………………...…………………….. 196
6.4.1 Rosto e transe................................................................................................... 197
6.4.2 Metáforas da geometria...................................................................................... 201
6.4.3 Perda do foco..................................................................................................... 206
6.5 Duelo a beira-mar............................................................................................ 209
6.5.1 Coco: metáforas do pensar................................................................................. 213
6.5.2 Música sagrada e nudez..................................................................................... 217
6.5.3 Mãe Preta........................................................................................................... 223
6.6 Noite de Sol e manequins................................................................................. 228
6.6.1 Paródia da Santa Ceia........................................................................................ 231
6.6.2 Simulacro de milagre ........................................................................................ 235
CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................... 239
REFERÊNCIAS............................................................................................... 250
1
INTRODUÇÃO
believe it or not
this very if
is everything you got
(Paulo Leminski)1
Adaptação livre de Catatau, romance publicado em 1975 por Paulo Leminski, ExIsto é
o sexto longa metragem de Cao Guimarães. O filme de oitenta e seis minutos é realizado em
2010, a partir de um convite do Instituto Itaú Cultural de São Paulo que organizara, no ano
anterior, uma grande mostra sobre o artista paranaense. Essa retomada, aos vinte anos da
morte do poeta, é seguida por novas edições de romances, ensaios e poemas.
Investigo nesta tese algumas das possíveis relações estabelecidas entre o filme de um
artista visual e o romance de um poeta. A partir do texto mais enigmático de Leminski,
procuro ampliar o campo das discussões teóricas acerca das adaptações cinematográficas,
evidenciando a permanência de uma espécie de potência de arte, fator estético a manter
ambos, filme e livro, em destaque na cena cultural nacional. Catatau é objeto de inúmeras
teses literárias e ExIsto de pesquisas que abordam o afeto e a sensibilidade na produção
cinematográfica contemporânea. Ao romper o vínculo com o documentário, strictu senso, e
realizar um filme de ficção, Cao expande fronteiras e atravessa territórios, potencializando o
diálogo entre artes visuais e cinema.
ExIsto é concebido em forma de “adaptação livre” e o que consta no intertítulo que
estabelece o parentesco é: “inspirado” em Catatau. O ponto de partida para as aventuras
performáticas de René Descartes, que protagoniza a desconstrução de sua própria lógica no
calor dos trópicos, é a leitura do texto leminskiano, um plano de viagem e a atenção nos
acidentes do acaso. Abandonar o logos cartesiano e descobrir outros modos de estar no mundo
é o tema escolhido para recriar Leminski. Interessa, ao cineasta, não o documentário estilo
“vida e obra”, mas traduzir na forma fílmica, a hipotética saga do filósofo barroco no Brasil2.
Descartes, em ExIsto, chega ao século XXI, onde tudo lhe é estranho.
A linguagem críptica de Catatau é um constante desafio para pesquisadores e o
crescente interesse nos filmes de Cao Guimarães é evidente, tanto no âmbito da produção das
artes visuais quanto nas discussões sobre cinema contemporâneo. Ao escolher a adaptação
cinematográfica, tema complexo e inquietante para o qual não existem respostas precisas, não
demarco territórios nem crio modelos eficazes de consecução; ao invés disso trilho caminhos
1
As epígrafes de Paulo Leminski não serão mais nomeadas para evitar o excesso de repetição. A inclusão de
poemas em diversos trechos da tese destina-se a potencializar o exercício interpretativo e intertextual.
2
Informações obtidas na entrevista que realizei com Cao Guimarães em 29 de maio de 2013.
2
nos quais intuição e sensibilidade, mais que razão, são fatores determinantes para processos
de invenção. Inquietações acerca deste trânsito entre razão e outras formas de estar no mundo
me levam a formular cinco perguntas iniciais, as quais norteiam a problemática da tese.
Da dúvida ao problema
entendo
mas não entendo
o que estou entendendo
Levo em conta, de saída, que Catatau é um constante desafio para literatos. Este fato
me permite pressupor que manter o caráter enigmático do romance seria uma das estratégias
que teriam inspirado Cao Guimarães. Quais os tipos de enigmas que podem ser percebidos na
recriação cinematográfica ExIsto e que relações podem ser estabelecidas entre as duas obras
em análise?
Em segundo lugar, me detenho na questão da estética, cujo sentido na matriz grega
(aisthesis) remete ao conhecimento pelo sensível e pelo intuitivo. Tais faculdades promovem
a ambigüidade e se opõem à categoria do conhecimento baseado na razão. Nesse sentido, a
obra de arte é considerada intraduzível, fato que me leva a questionar em que medida e como
o filme em questão pode ser considerado uma recriação do livro.
A terceira pergunta a impulsionar a pesquisa e fundamentar a problemática da tese se
relaciona a aspectos socioculturais das obras investigadas: em Catatau, o delírio nos Jardins
de Nassau revela aspectos fundamentais da literatura produzida durante a ditadura militar
brasileira. Trinta e cinco anos depois, em ExIsto, o que estaria metaforizado nos delírios
cartesianos e o que isto poderia revelar acerca de aspectos sociais e artísticos
contemporâneos?
A quarta pergunta tem bases em Haroldo de Campos, para quem “leminsk ada
Barrocodélica” é uma das possíveis maneiras de definir Catatau. Volto meu pensamento para
a história da arte e indago: já que as imagens provenientes do movimento renascentista, em
seus padrões clássicos, criam um discurso sobre a existência de Deus e as imagens barrocas
buscam recriar a experiência de Deus na vida cotidiana, quais podem ser as formas desta
experiência barroquizante no livro e no filme?
As apropriações são conhecidas por estabelecer intercâmbios culturais desde as mais
priscas eras e estruturam a própria conceitualização de obra poética, com bases na filosofia
platônica e/ou aristotélica, em sua relação com ideal e real. Traduzir livro em filme é um
procedimento usual no cinema, mas é apenas a partir dos anos 1980 que a adaptação
3
Do problema ao método
Vim pelo caminho difícil,
a linha que nunca termina,
a linha bate na pedra,
a palavra quebra uma esquina,
mínima linha vazia, a linha,
uma vida inteira,
palavra, palavra minha.
3
Traduzido por mim do original: And it is not impossible for the artistic soul to manifest itself through another
incarnation (Bazin, 2000, p. 23).
4
Na esteira dos estudos de Edgar Morin, para quem a “alma do cinema” é responsável
por nutrir a participação afetiva que caracteriza a estética fílmica, me parece fundamental
correlacionar texto literário e imagem/som cinematográficos. A análise crítica, em seu caráter
intertextual, é o método escolhido para a elaboração da tese que tem aporte em autores
seminais nas áreas de concentração de interesse. No âmbito das Artes Visuais destaco Ernst
H. Gombrich, Heinrich Wölfflin e Giulio Carlo Argan; no que concerne a teorias de cinema
adoto Gilles Deleuze, Jacques Aumont e Ismail Xavier; no que tange à literatura recorro a
Mikhail Bakhtin, Haroldo de Campos e Décio Pignatari; na área dos estudos de comunicação
enalteço as contribuições de Edgar Morin e Michel Maffesoli; e no que se refere ao sagrado
levo em conta as definições de Mircea Eliade. Considero relevante lembrar que a contribuição
dos teóricos supracitados orbita em torno das obras de René Descartes e Paulo Leminski,
alicerces sobre os quais estruturo a pesquisa: o filósofo francês inspira o surgimento de
Catatau e o poeta paranaense é razão de ser de ExIsto.
O primeiro capítulo da tese – Adaptar e Traduzir – é dividido em quatro tópicos de
acordo com os referenciais teóricos adotados. Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Augusto
de Campos e Júlio Plaza fundamentam o tópico inicial: “Intersemiose, transluciferação e
transmutação” são as definições que norteiam minhas investigações, no que tange à
identificação do trânsito sígnico em objetos de arte. Os três primeiros haviam lançado
Leminski no Movimento Concreto no final da década de 1960; com o quarto compartilha a
amizade fortalecida no interesse de ambos por imagens poéticas. Os laços de amizade e
admiração que unem o seleto grupo fazem parte de um panorama onde pensamento sensível
caracteriza discussões estéticas tropicalizadas e barroquizantes. De certa forma, coube a eles
5
definir o tom erudito da cultura nacional no período da ditadura militar. Unidos pelo amor ao
signo peirceano, é com este grupo de amigos que Leminski pensa a contracultura e a partir
deles compõe seu paideuma, tópico a ser abordado no início do terceiro capítulo.
No segundo tópico “A erra e suas traduç es” defino, a partir de Gilles Deleuze e
Félix Guattari, maneiras de conceitualizar transmutações de sentido decorrentes de processos
tradutórios. Meu interesse reside no estabelecimento de parâmetros investigativos a partir de
analogias com os movimentos de sedimentação das camadas geológicas da Terra. Assim
como os poetas mencionados, os filósofos recorrem à semiótica peirceana para desenvolver
suas teorias. O pensamento de Deleuze permeia e estrutura a construção desta tese também no
que se refere aos estudos de cinema, numa manobra que se apropria do conceito de imagem-
tempo para discorrer sobre a produção de Cao Guimarães.
No terceiro tópico “Adaptação e mito: sobrevivência” aproximo reflexão popular
contemporânea e legado grego acerca da tradução. Platão e Aristóteles fundamentam o
pensamento sobre os processos miméticos, enquanto os processos tradutórios no cinema são
delimitados de acordo com as diretrizes de Robert Stam, Linda Hutcheon, Julie Sanders e
Brian McFarlane. A evidência da transformação a partir da imitação tem por base a relação
entre os estilos artísticos e a história, vista de acordo com as reflexões teóricas de Ernest H.
Gombrich.
No quarto e último tópico do primeiro capítulo “Adaptação e mito: permanência”
enfatizo o caráter de participação cultural das apropriações e elaboro detalhadamente o
problema da tese. A partir da teoria do “cinema impuro” de Bazin, os conceitos de “alma” e
“encarnação” são adotados na identificação de processos contemporâneos de produção de
sentido. Finalizo o primeiro capítulo evidenciando que a busca de fidelidade é o principal
entrave para a ampliação e fruição da experiência estética das adaptações.
No segundo capítulo – Apropriação e Arte – estabeleço relações entre meus
observáveis e momentos precisos da história da arte, já que o status de arte atribuído a
Catatau e ExIsto tem bases, entre outros elementos, na relação dialógica que estabelecem com
o repertório da história da literatura e das artes visuais. No primeiro tópico, “Distinç es
básicas entre Renascimento e Barroco”, identifico, a partir de Gombrich, o aspecto
revolucionário do Século XV em relação ao XIV e fundamento, de acordo com Heinrich
Wölfflin, distinções entre modo linear e pictórico de representação.
No segundo tópico “Neobarroco: paisagem e abstração” explicito o caráter excessivo e
híbrido do estilo, identificado no romance e no filme, com bases em Denise Azevedo Duarte
Guimarães, cuja pesquisa evidencia inextrincáveis tramas de erudito e popular. Adoto também
6
Alfred Jarry, James Joyce, John Lennon, Yukio Mishima e Petrônio. A capacidade de
transformar paradigmas literários parece ser o fio condutor do interesse de Leminski por tais
escritores. o quarto t pico, “Leminski cinema e imagin rio”, abordo o caráter irônico com
que Leminski trata o cinema hollywoodiano, enfatizando sua opinião acerca da relação entre
cinema e sociedade. No quinto tópico, “ ida ap s a morte”, indico eventos culturais que
valorizam a obra após a morte de seu autor, tais como Perhappiness e exposições realizadas
no Instituto Itaú Cultural em São Paulo e Museu Oscar Niemeyer em Curitiba.
Concentro o quarto capítulo - Catatau: um livro difícil - no romance enigma
leminskiano, no qual René Descartes chega ao Brasil dos anos 1970, sonha com Brasília e
convive com estranhos animais. Nos jardins do Palácio de Vrijburg, construído por Maurício
de Nassau, onde permanece à espera de Arciszewski, Renato Cartésius, nome latinizado do
autor de Discurso do Método, vivencia a desconstrução da lógica cartesiana, constantemente
assombrado pelo gênio maligno Occam.
No primeiro tópico, “As ediç es e suas capas”, teço considerações sobre as edições de
Catatau evidenciando poss veis relaç es entre texto e imagem. o segundo t pico, “Erudito e
opular”; estabeleço analogias entre o título do livro e o urso da animação televisiva dos anos
1960 e 1970, com bases nas idéias de Hans U. Gumbrecht. No terceiro tópico,
“Descordenadas e pontos”, recorro a dois textos de Leminski os quais, incluídos a partir da
segunda edição de Catatau, visam ampliar a gama de leitores do romance por intermédio da
indicação de chaves de leitura para decifração de seus enigmas. No quarto tópico
“ ersonagens hist ricas na ficção”, trago dados biográficos de René Descartes e William de
Occam e os relaciono à ficção leminskiana. No quinto t pico, “ ortuna s gnica”, finalizo o
terceiro capítulo com a fortuna crítica do romance, a qual conta com contribuições de Regis
Bonvicino, Haroldo de Campos, Leyla Perrone-Moisés, Boris Schnaiderman e outros teóricos
relevantes.
O quinto capítulo - Cao Guimarães: lago, cozinha e cavalo de santo - trata do conjunto
das obras do cineasta mineiro; nele aponto afinidades e distanciamentos em relação a ExIsto,
trazendo, de início, considerações do próprio cineasta acerca de sua produção. No primeiro
tópico, “Cinema, fotografia e estados da alma”, abordo o conceito de “alma” de acordo com
Edgar Morin e enfatizo a relação com a pintura a partir das séries fotográficas Gambiarra e
Paisagens Reais.
segundo t pico “Simulação, performance e magia” traz consideraç es de ean
Baudrillard e Jorge Glusberg, sendo dividido em três subtópicos: “Histórias do Não Ver”,
livro de artista republicado em 2013, “Rua de mão dupla”, instalação que participa da 25ª
8
do umbral”, Descartes dá sinais de sua crise, antecipando as transformações que ainda estão
por vir.
o quarto t pico, “Desertos de Bras lia”, enfatizo a alternância entre geometria do
enquadramento e desfocamento da imagem; destaco também a trilha sonora de O Grivo, a
qual, fundamental para todo o filme, tem na canção “Bras lia” um de seus expoentes. No
subtópico “Rosto e Transe”, relaciono perda de foco e dificuldade de raciocínio, retomando
questões deleuzianas acerca da imagem-afecção e aponto o caráter visionário da abordagem
fílmica; em “Met foras da geometria”, relaciono imagens metafóricas à arte. Finalizo o quarto
tópico com “ erda do foco”, destacando colocações de Deleuze sobre o papel da crença no
cinema, menciono ainda José Gatti e sua explicação acerca do caráter profético que envolve a
localização da capital brasileira.
No quinto tópico, “Duelo a beira mar”, a metamorfose de Descartes encontra seu fim.
No primeiro subt pico, “coco. Metáforas do pensar com ccam”, o filósofo trava uma luta de
esgrima com a câmera, introduzo algumas questões míticas de acordo com Joseph Campbell e
relaciono uma das imagens do filme à pintura contemporânea; no segundo, “música sagrada e
nudez”, destaco o caráter divinatório da canção dos pigmeus africanos e enfatizo a metáfora
criada por Cao Guimarães, que trata a perda da razão por meio do desnudamento do corpo; e
em “Mãe Preta”, aponto a pluralidade de sentidos da Pietá que acolhe Descartes nos braços.
O sexto tópico “ oite de sol e manequins” trata do encerramento do filme e da
apresentação dos créditos. O interesse da análise reside nas imagens de Descartes, que realiza
uma esp cie de coreografia com manequins de uma lo a. Ao som de “Luzes”, canção de
Leminski gravada por Arnaldo Antunes, a performance parece exorcizar a personagem e
trazer de volta a alma do ator. Com bases na teoria do simulacro de Baudrillard, divido o
t pico em “ ar dia da anta Ceia”, onde o número de manequins corresponde ao número de
apóstolos e Descartes o único humano, e “ imulacro de Milagre”, onde analiso a imagem de
uma manequim que verte lágrimas quando os créditos trazem os nomes de Descartes e
Leminski.
10
1. ADAPTAR E TRADUZIR
se
nem
for
terra
se
trans
for
mar
4
Catatau tem quatro edições; quando citado, será definido por KTT1, 3 ou 4.
11
permite que esta seja uma das premissas adotadas para se investigar a transmutação, que tem
por base um novo suporte, pois na transposição da linguagem verbal para a cinematográfica,
são os agenciamentos entre procedimentos conteudísticos e formais que atualizam a estrutura
narrativa. Ao tratar da desconstrução da lógica cartesiana, tema dos objetos de análise
adotados, está em pauta uma questão basilar: os limites da razão e sua conflituosa relação com
outros possíveis modos de apreensão de sentidos. Quais as singularidades nos modos de
evidenciar a perda da razão no livro e no filme?
Antes de buscar respostas para estas questões, se faz mister investigar o que representa
o processo tradutório para um grupo específico de pensadores da arte e da cultura nacionais.
Para Décio Pignatari (1927/ 2012), Haroldo de Campos (1929/ 2003), Augusto de Campos
(1931) e Julio Plaza (1938/ 2003) 5, que compartilham em vida seu conhecimento com o de
Leminski, a tradução e suas relações com a produção artística se adéquam à semiótica
peirceana. Partem das complexas relações triádicas da semiose para elucidar as transposições
sígnicas em suas infindáveis possibilidades de permuta de sentidos. Certamente o intercâmbio
intelectual entre os quatro poetas mencionados e suas respectivas produções literárias é mais
abrangente; atenho-me as suas definições da tradução com o intuito de investigar possíveis
relações entre a criação e a tradução, elementos basilares da adaptação.
5
ignatari traduz “ s meios de comunicação como extensão do homem” de Marshall McLuhan, e publica
algumas traduções de Dante, Goethe e Shakespeare, no livro “ etrato do amor quando ovem”. aroldo de
Campos transcria, entre outros, poemas de Homero, Mallarmé e Mayakovski. Julio Plaza publica o livro
“ radução intersemi tica”, no qual explicita a imensa gama de possibilidades tradutórias em relação aos avanços
tecnológicos. Entre os autores traduzidos por Augusto de Campos estão Mallarmé, Pound, Joyce e Cummings; o
poeta publica inúmeros textos críticos e pensa a tradução a partir da interrelação com outras artes; compartilha
com Plaza a autoria de poemóbiles, obras que integram a série “poemas-objetos”.
6
poema precedido pela frase “como se eu fosse ulio laza”, na evidência da admiração pelo artista.
12
interdisciplinaridade cria uma situação na qual as diversas artes partem em busca de seu eidos
(ideia ou imagem, no sentido grego) e de sua identidade, ao mesmo tempo em que se
interrelacionam.
[...] no limite de toda tradução que se propõe como operação radical de transcriação,
faísca, vislumbra, qual instante volátil de culminação usurpadora, aquela miragem
[...] de converter, por um átimo que seja, o original na tradução de sua tradução.
Assim, nada mais estranho à tarefa do traduzir, considerado como uma forma [...]
que aspira a uma fidelidade – hiperfidelidade – a outra forma [...], do que a
humildade (CAMPOS, 1981, p.6).
7
Agesilaus Santander está presente também em um artigo de Walter Benjamim (1933), redigido a partir das
observações de uma aquarela de Paul Klee.
13
novo projeto, similar ao do poema originário. Esta evidência subversiva da tradução criativa e
radical libera a forma semi tica oculta no original, produzindo a aparente quebra de “sua
superf cie comunicativa” id. ibid., p.7). Possuída pelo demonismo, a tradução criativa
intenta obliterar o original. poema de Leminski “ que quer dizer” dedicado a aroldo de
Campos e, sob o título, o poeta curitibano acrescenta o epíteto de translator maximus.
Os três últimos versos do poema, que sucedem a mera negação da cópia ou a excessiva
inferência de sentidos, abordam a questão da tradução no cerne do conteúdo, na subjetivação
da informação e na apreensão da alma da poesia. Este é o poder do anjo caído que zela pela
tradução poética.
A definição estabelecida por Julio Plaza também é importante para a compreensão dos
processos de apropriação. Para ele, a tradução intersemiótica ou transmutação é um tipo de
tradução que “consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não
verbais”, ou “de um sistema de signos para outro” LA A, 200 , p. I . su eito semi tico,
portanto, busca a visão crítica e criativa que independe das noções de progresso ou regresso e
coloca em seu lugar ideias de movimento e pensamento analógicos, ou seja, de transformação
e de possibilidade de proliferação das formas. Traduzir e apropriar são elementos da vida que
ressurgem na produção de arte.
A operação tradutora, como trânsito operativo de linguagens, cria sua própria verdade
em relações tramadas entre seus diversos momentos, lugar-tempo onde se processa o
movimento de transformação de estruturas e eventos.
Na medida em que a criação encara a história como linguagem, no que diz respeito à
tradução, podemos aqui estabelecer um paralelo entre o passado como ícone, como
possibilidade, como original a ser traduzido, o presente como índice, como tensão
criativo tradutora, como instrumento operacional e o futuro como símbolo, quer
dizer a criação à procura de um leitor (id. ibid., p.8).
8
TP é a sigla adotada para o livro Toda Poesia.
14
lendas vindas
das terras lindas
de orientes findos
me façam feliz
feito essa vida não faz
forma de uma dupla articulação. A primeira resulta na sedimentação que colhe nos fluxos
instáveis substâncias à qual ela impõe a ordem da forma; cria códigos e se refere
predominantemente aos conteúdos. A segunda instaura estruturas estáveis a partir de formas
nas quais a estrutura das substâncias se atualiza; estabelece graus de territorialização e remete
aos critérios de expressão. Expressão e conteúdo estão, portanto, em constante interrelação
com substância e forma, já que na dupla articulação há sempre duas espécies de
multiplicidade que se distribuem de modo inconstante. Ao criar lugares que vão além das
quest es do meio interior e exterior, estes “meios associados” geram estruturações que
possibilitam mudanças nos códigos estabelecidos. De acordo com os dois filósofos: “a
população se distribui melhor no meio, partilhando-o melhor, quando toma formas
divergentes, quando sua multiplicidade se divide em multiplicidades diferentes e seus
elementos entram em compostos ou em matérias formadas distintas” (id. ibid., p.81).
Esta alteração um fen meno singular de “mais-valia” e acontece mediante um
encadeamento maquínico que compreende os códigos e suas descodificações ou derivas. A
partir destas definições, pontuo que as adaptações poéticas podem, da mesma forma, criar
sentidos suplementares em relação às obras das quais se nutrem e enfatizo que a análise de
uma obra deve levar em conta seu entorno, suas bordas e fronteiras, ou seja, seus pontos de
contato e de troca com outras produções.
As trocas de camadas entre os estratos acontecem em fluxos, empuxos e linhas de fuga
e são divididas em três espécies: indução, transdução e tradução. A indução atinge apenas a
camada superficial e apresenta uma baixa capacidade de desterritorialização. A transdução
engloba amplificação de ressonância, proliferação e entrecruzamento de formas; é fenômeno
de transcodificação ou de evolução aparalela cujo limite de desterritorialização se amplia. A
linha do tempo, traduzida na expressão de linguagem, sintetiza formalmente a sucessão
temporal e potencializa a reterritorialização:
E por tradução não se deve somente compreender que uma língua possa, de algum
modo, “representar” s dados de uma outra língua; mas, mais ainda, que a
linguagem, com seus próprios dados de seu estrato, pode representar todos os outros
estratos e aceder assim a uma concepção científica do mundo (id.ibid., p.100).
mapeamento em constante transformação do que de uma estrutura fechada que delimite suas
alternativas de conexões.
Indução, transdução ou tradução, são os modelos das atividades geológicas em seus
processos de sedimentação e transformação. Ao evidenciar a constante e sutil alteração do
solo acima do qual se constroem as mais diversas civilizações, Deleuze e Guattari distinguem
proliferações de multiplicidades e contínuos de intensidade. Neste espaço ao qual eles
atribuem o t tulo de “mecanosfera”, o permanente agenciamento territorial promove o
intercâmbio de conteúdos e expressões. As multiplicidades se tornam características das
formas de socialidade contemporâneas e as intensidades são maneiras de conceitualizar
aspectos qualitativos da vida.
Se a ideia de estabilidade é abalada e o terreno em que se pisa perde algo de sua
suposta solidez, a abordagem geológica não deixa de levar em conta uma esp cie de “para
al m” da presença humana no planeta erra. Ao estabelecer uma analogia entre a
materialidade do solo e a intangibilidade da moral humana, Deleuze e Guattari relativizam a
presença humana e colocam em pauta o permanente estado de correlação e adaptação de toda
a vida na Terra.
A partir da observação da natureza, muitas das perguntas que assolam as mais diversas
culturas encontram caminhos investigativos profícuos. As relações entre os seres e os lugares,
ou ainda, a capacidade dos humanos em reconhecer nos atributos naturais o ponto de partida
para os produtos culturais é um fator que pode ser percebido tanto na poesia quanto no
cinema. Questões concernentes à transposição de linguagens, estruturadas nas esferas da
ciência, da filosofia e da cultura, enfatizam a diversidade das possibilidades de articulação de
sentido. E são justamente as articulações de sentido que apontam a transcendência do próprio
sentido em direção à capacidade de sustentação de enigmas a permear conteúdos e
expressões. É quando o sentido deixa de ter sentido que a própria noção de sentido se
intensifica, evidenciando na ausência de sua existência, a potência de ser.
Expostas algumas das possíveis correlações entre os estratos geológicos da Terra e as
transmutações de sentido no pensamento humano, parto para investigações que possibilitem a
adoção de recortes mais precisos no que tange a peculiaridades da adaptação cinematográfica.
Posicionamentos acerca da manutenção da fidelidade ao texto, bem como as diversas
denominações atribuídas aos diferentes métodos adotados nas transposições, são necessárias
para se obter um panorama das abordagens sobre a adaptação na cena teórica contemporânea.
18
9
Para Gilles Deleuze, cinema não é linguagem por não possuir um código preciso como o alfabeto. Para Pier
Paolo Pasolini, correlacionar linguagem verbal e cinematográfica permite nomear e conceitualizar manobras de
câmera e outros procedimentos fílmicos. Marcel Martin, em A Linguagem Cinematográfica (Dinalivros),
valoriza metáforas e símbolos no cinema.
19
humano em seu trânsito entre a retomada de padrões conhecidos e o desejo de variação, gera
uma espécie de revisão cultural que subverte identidades e altera relações de poder.
Uma das mais significativas transformações sociais decorrentes das apropriações
cinematográficas realizadas a partir da literatura é uma espécie de coletivização das imagens,
pois elas deixam de pertencer ao universo individualizante da leitura para serem
compartilhadas na fruição fílmica. Esta padronização ou homogeneização do imaginário
certamente promove alterações nos processos de absorção e transmissão culturais.
Enredado no excessivo acúmulo informacional das sociedades globalizadas, o senso
comum credita ao filme a possibilidade de se obter, numa média de duas horas, acesso ao
conteúdo do livro adaptado, este fato representaria economia de tempo no acesso ao legado
cultural. Um dos evidentes problemas decorrentes desta abordagem é a subordinação do filme
ao livro e o conseqüente empobrecimento da discussão, haja vista que a leitura de um livro
jamais corresponde à projeção de um filme. Por outro lado, a análise de significativa parcela
de filmes adaptados não leva em conta a transposição de linguagens e ignora a relação entre
obra fílmica e literária, mantendo seu foco exclusivamente na produção cinematográfica. O
deliberado abandono ou esquecimento do texto fonte se altera diante das possibilidades de
exploração de best-sellers e/ou clássicos da literatura, em complexas operações da indústria
cinematográfica e seus intrincados processos de midiatização.
Apenas com o intuito de dimensionar os recursos da adaptação, considero relevante
mencionar dois casos que exemplificam a imensa gama de tonalidades das discussões
passíveis de serem elaboradas. O filme Cleópatra, de 1963, imanta a persona histórica com o
rosto de Elizabeth Taylor e para diversas gerações, os olhos violetas da atriz são componentes
imprescindíveis do drama vivido pela rainha egípcia; pouco se sabe, todavia, acerca de Carlo
Mario Franzero, autor do livro que deu origem ao filme. Por outro lado, a série de filmes
infanto-juvenis Harry Potter tem seu caminho entremeado pelos livros que lhe dão origem:
como a produção cinematográfica acontece durante a redação dos livros, muito se discute
acerca do desenrolar da trama elaborada por J. K. Rowling. No primeiro exemplo é
praticamente eclipsada a presença do livro; no segundo, a presença do texto impresso,
potencializada em sua divisão em sete volumes, tem fundamental importância na criação dos
oito filmes da série. Trata-se aqui da abordagem de uma narrativa histórica e da midiatização
de um best-seller.
O que se altera quando as obras analisadas apresentam o hermetismo peculiar às
criações artísticas? As características da fonte primária que garantem o estatuto de arte à
secundária encontram equivalências nos conceitos que definem o campo da arte? Ou ainda: os
20
critérios adotados para desvendar a presença desta espécie de coeficiente de arte nas duas
linguagens podem apresentar analogias?
A busca de correspondências entre as coisas do mundo e sua representação textual ou
imagética é mote de investigações filosóficas desde os séculos IV e III a.C. quando, na Grécia
clássica, o conceito de mimese adquire distintas valorações. Em Platão, o caráter tautológico
da poesia reside na reprodução de cópias de um mundo que, por si mesmo, já é imitação, com
menor qualidade, de um plano ideal; para Aristóteles, imitar o mundo das coisas permite
correlacionar o plano real e o ideal de modo que ambos adquiram, por meio de manifestações
poéticas, novas nuances.
Gombrich assinala que as objeções de Platão acerca da imitação ancoram-se no fato de
que, para o filósofo grego, o que é reproduzido na arte são as aparências que geram apenas
ilus es “ ... como imitador deste mundo dos sentidos, em perp tua transformação, ele o
artista nos afasta da verdade e deve ser banido do Estado” MB IC , 2007, p.99).
Segundo Jovelina Ramos de Souza (2009), Platão defende o uso da prática da imitação em
função de suas propriedades éticas e políticas, distinguindo duas formas de poiesis: uma é
praticada pelos poetas artesãos que mimetizam os objetos na sua aparência e não na sua
verdade; outra é praticada pelos poetas filósofos que se esforçam por ordenar a realidade com
o uso da razão filosófica. Apenas a segunda, ao transformar a poesia em filosofia, merece ser
valorizada “o poeta tornar-se filósofo ou, o seu contrário, o filósofo tornar-se poeta, sem
dúvida parece mais uma das teorias impossíveis de se realizar, senão através do logos, e
Platão realiza isso introduzindo na filosofia o discurso mimético” (SOUZA, 2009, p.52).
Ao enaltecer a mimese reflexiva em detrimento da não reflexiva, Platão restringe a
validade dos processos imitativos a parâmetros retóricos que mantêm o reconhecimento das
formas de equilíbrio e coragem, do espírito de liberdade e da grandeza da alma. O paradoxo
gerado pela condenação do mimetismo e seu uso na construção textual se deve, segundo a
autora, à manutenção da ordem citadina na Politeia e não à falta de apreço pelo fazer poético.
De uma maneira distinta, no pensamento de Aristóteles, imitar as ações humanas é a
tarefa do artista e a mimese é o conceito basilar que assume várias formas, de acordo com o
modelo a ser representado. Estas manifestações poéticas podem se diferenciar nos meios
utilizados, nos objetos adotados e no modo de suas imitações. Na visão aristotélica, os
humanos se distinguem dos outros animais por serem os mais imitativos de todos e
desenvolverem seus primeiros conhecimentos a partir da imitação. Muito embora algumas das
imagens poéticas possam ser penosamente contempladas, é com base na imitação que se
aprende a experimentar o prazer.
21
[...] é que o conhecimento proporciona regozijo, não apenas aos filósofos, como
igualmente a todas as demais pessoas, embora estas últimas tenham nisso uma
menor participação. Olhar imagens faz as pessoas experimentarem prazer, porquanto
essa visão resulta na compreensão e no raciocínio em relação ao significado de cada
elemento das imagens, conduzindo ao discernimento em relação a essa ou àquela
pessoa (ARISTÓTELES, 2011, p.44).
10
Por cerca de doze séculos os romanos conquistam territórios: iniciam com a península itálica, expandem-na
para o mediterrâneo, dominando o norte da África e chegando à Península Ibérica, Marrocos, Romênia e
Inglaterra.
22
11
O sistema semiótico anterior, terreno do adivinho, tem no truque e na trapaça os modos de animar o
significante.
23
status de obra de arte, o filme teria que assassinar o livro, constituir uma presença estética
própria e relevante na contemporaneidade.
Antes de dar sequência à pesquisa acerca de questões específicas da adaptação
cinematográfica, considero importante lembrar que na cultura oriental, mais especificamente
no Japão, a imitação é a palavra de ordem e o discípulo almeja, antes de tudo, se aproximar o
máximo possível do modo de escrever, de servir chá ou de lutar que observa em seu mestre. A
mimese, portanto, não é apenas aceita e desejada, mas é a fonte dos critérios de qualidade do
discípulo. Para Paulo Leminski, o Japão é o olho do ciclone no que se refere ao
entrecruzamento de oriente e ocidente e o poeta lembra que recentes conquistas artísticas
ocidentais coincidem “com as caracter sticas da arte aponesa mais tradicional” EAC2, 20 ,
p.326): montagem atrativa de Eisenstein, distanciamento épico de Brecht, palavras valise de
Lewis Carrol, música minimalista de Philip Glass e linguagem ideogrâmica de McLuhan.
Enfatiza ainda que, no Brasil, a influência japonesa será percebida pela primeira vez em
Modernistas de Semana de 22 como Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade e Carlos
Drummond de Andrade. Popularizado na década de 1950 por Millôr Fernandes, o termo
haicai atravessa o movimento concreto e chega à poesia marginal dos anos 1970.
12
Nas vanguardas cinematográficas, a atenção na narrativa é pouco acentuada, justamente por ser este o campo
específico da literatura.
24
13
“algumas vezes, como a adaptação biol gica, a adaptação cultural envolve a migração para condições
favoráveis: histórias viajam para diferentes culturas e diferentes meios. Em suma, histórias se adaptam da mesma
maneira como são adaptadas” (tradução minha).
27
seres mitológicos personificam leis que regem fluxos vitais; encapsulando na forma narrativa
aspectos universais da experiência humana, em abordagens que remetem à presença de três
elementos: os que existem em níveis profundos, os narrativos desvinculados de expressão
particular e os suscetíveis a um tratamento mais ou menos objetivo de estabilidade
(McFARLANE, 2004). A distinção provém das camadas de consciência e pode ser abordada
no diálogo com a tradição ancestral, em processos de concretização e/ou abstração de
conteúdos. A narrativa cinematográfica, na constante reiteração mitológica, pode assimilar
tanto a presença objetiva dos clichês quanto ter por meta a busca de sentidos poéticos.
A alteração perceptiva gerada pelo cinema, com a sucessão de imagens na superfície
bidimensional, coincide temporal e conceitualmente com a abordagem do tempo, assim como
estabelecida por Henry Bergson. Em contraposição ao tempo uniforme, irreversível e
progressivo da realidade empírica, o cinema tende a subverter relações espaço/tempo e
colocar em pauta um tipo de percepção que caracteriza a arte, como assinala Arnold Hauser.
2. APROPRIAÇÃO E ARTE
Para que serve a pintura
a não ser quando apresenta
precisamente a procura
daquilo que mais aparenta,
quando ministra quarenta
enigmas vezes setenta?
Para não ser mera referência histórica, sociológica ou biográfica, a apropriação deve
possibilitar a experiência estética. Ao utilizar o significado público do objeto do qual se
apropria, a obra deve revelar o que o material apropriado significa para o artista.
Recorro a investigações sobre o fazer pictórico, pois a história do cinema perde muito
de seu sentido quando separada da história da pintura. A pintura tem mais meios de aceder às
emoções, mas o cinema forja paralelos de vocabulário, numa maneira de demonstrar sua
vontade de absorver e/ou ultrapassar o processo pictórico.
ExIsto é realizado no início de um novo milênio, cem anos depois das grandes
transformações que levam o nome de Arte Moderna. Nas últimas décadas, as mais diferentes
29
fra angélico
quando pintava
uma madona col bambino
se ajoelhava e rezava
como se fosse um menino
romance leminskiano teria chegado ao Brasil com os colonizadores holandeses. Uma das
características que garante o reconhecimento de uma obra de arte Renascentista é a
possibilidades de se estruturar o espaço com relações geométricas precisas, pautadas nos
ideais de harmonia e beleza clássicos. Mensurado antropomorficamente, se inspira num
homem criado à imagem e semelhança de Deus para fazer seu discurso e descrever o mundo.
Esta geometria que estrutura as pinturas, no entanto, costuma ser escamoteada, gerando uma
espécie de equivalente do conceito de transparência que caracteriza o cinema dominante14:
não se percebe facilmente as estratégias ilusionistas que conduzem o observador no espaço
virtual, criado pela consagrada janela renascentista. Os pontos de fuga, criados no duplo
desvio que inaugura o sistema semiótico misto do judaísmo e que se expande no cristianismo,
se encontram na convergência final das retas paralelas, as quais, recriadas matematicamente,
configuram a noção de infinito, onde olhar e compreensão se tornam conceitos abstratos.
Neste modelo de construção de mundo, o eterno retorno e o espaço da desordem que
caracterizam a religiosidade das culturas primitivas são eliminados em prol de uma
racionalidade organizadora crescente.
O espírito de aventura que se apossa da arte do século XV, com sua miríade de
descobertas e inovações, representa a ruptura com a Idade Média, dando início à Idade
Moderna, assim como ela historicamente definida “pintores e patrocinadores estavam
igualmente fascinados pela ideia de que a arte pudesse ser usada não só para contar a História
Sagrada de um modo comovente, mas servisse também para espelhar um fragmento do
mundo real” GOMBRICH, 1972, p.183).
O mundo Barroco, por sua vez, se apresenta muito mais enigmático e conturbado. As
curvas, os desvios e as dobras indicam o caráter diagonal da luz física e da luz divina. Se a luz
renascentista banha equanimamente o mundo, os produtores de imagens do século XVI se
deparam com um sol que se inclina e imprime distintas características aos elementos. Basta
ter em mente algumas imagens das obras de Caravaggio ou Rembrandt para que esta idéia se
esclareça: a iluminação costuma partir de uma janela lateral, os contornos das figuras não são
definidos e a profundidade de campo se dilui numa espécie de escuridão infinda 15. Se a
utilização da cor e da luz é a marca do Barroco italiano, a relação de espelhamento da
natureza identifica o Barroco holandês. Em ambos os países, este estilo é invadido pela
incerteza, mas também pela possibilidade de revelação. As imagens se apresentam
14
Para Ismail Xavier, transparência e opacidade, definem a estrutura da construção fílmica: a primeira esconde
seus recursos técnicos em prol da continuidade da narrativa e a segunda dá visibilidade a estes processos.
15
Um bom momento de uma releitura barroca holandesa é o filme Moça com Brinco de Pérola, de 2003, uma
produção do Reino Unido e Luxemburgo.
32
16
O filme priorizado em suas pesquisas é A última tempestade, de 1991.
34
Assinalo que se trata de percepção, não de uma vivência logicamente explicável, pois
a atitude estética atualiza a própria organização significante interna, demandando por
um outro tipo de apreensão do objeto, cuja compreensão é de um caráter pragmático-
performativo. Assim, mesmo em face da multiplicidade sígnica e da hibridação,
inerentes às produções estéticas contemporâneas, a arte continua vinculada a um tipo
de negatividade fundamental, que possibilita a inserção de uma perspectiva desviante,
ou até mesmo provocadora, às situações vivenciadas habitualmente (GUIMARÃES,
2007a, p.8).
17
A massiva imigração italiana do final do século XIX acontece em função dos novos empregos gerados pelo
processo brasileiro de industrialização.
18
O Barroco brasileiro, até pouco tempo considerado um movimento tardio em relação ao europeu, é um dos
mais representativos períodos da produção artística nacional. Sua vitalidade contemporânea faz com que o
movimento Neobarroco seja especificamente interessante no Brasil, gerando o interesse internacional a respeito
de artistas brasileiros como Tunga, Cildo Meireles e Beatriz Milhazes.
19
Antonio Francisco Lisboa (circa. 1738/1814), o Aleijadinho, é o primeiro artista brasileiro a ser reconhecido
internacionalmente. O conjunto de obras arquitetônicas e escultóricas que produz em Minas Gerais desperta o
interesse modernista, numa atualização das discussões sobre o Barroco. Sir Herbert Read e Germain Bazin estão
entre os connoisseurs que se debruçam sobre a obra do enigmático personagem.
35
20
o ensaio “ artista e seu modelo” Avelar relaciona os filmes A alma do Osso, Acidente e O Andarilho à La
belle noiseuse de Jacques Rivette (1991), El sol del membrillo, de Víctor Erice (1992) e Le mystère Picasso de
Henri-Georges Clouzot (1955). Para ele, enquanto os três últimos tratam do ato de pintar, os filmes de Cao
Guimarães se propõem a fazer ver pintura.
36
O processo de abstração de imagens tem sua mais remota origem nas cavernas pré-
históricas. Ao lado da representação de bisões e outros animais que fazem parte desta espécie
de ritual ancestral, estão presentes alguns símbolos indecifráveis. O surgimento da escrita que,
a partir da transformação sígnica, faz equivaler desenho e coisa, não deixa de ser um processo
de abstração. Os ideogramas japoneses, objetos de admiração e pesquisa tanto de Eisenstein
quanto de Leminski, ressignificam imagens e criam complexas imbricações semânticas. As
paredes dos palácios gregos e romanos são adornadas com pinturas abstrato-geométricas, cuja
simbologia desafia pesquisadores; a iconoclastia, apregoada por algumas religiões, abre
espaço para representações pictóricas, as quais transcendem a organização narrativa que
compõe a maior parte da história da arte nos moldes ocidentais.
37
No início do século XX, com a Arte Moderna, a abstração se vincula a reflexões mais
pertinentes acerca de mudanças socioculturais. Este tipo de representação, por um lado se
ressente do advento da imagem fotográfica, que toma para si o vínculo com o real, por outro
interage com o avanço das tecnologias que inauguram novos patamares de percepção visual.
Dividida entre abstração geométrica e abstração lírica ou informal, na primeira são
identificados esforços para unir arte e racionalidade, na segunda priorizam-se emoções
processos intuitivos.
Para Herschel B. Chipp (1996) a fonte imediata da pintura não figurativa é o
Cubismo21, por questionar os pressupostos básicos da tradição ocidental e partir em busca da
quarta dimensão. De acordo com Jacques Aumont, o movimento cubista visa recuperar, “pela
multiplicação e pela combinação de pontos de vista e de aspectos, uma ideia mais essencial do
motivo” A MONT, 2004, p.98). É criada uma espécie de trama ou grade pictórica a reunir
pedaços de um mundo não mais projetivo linear, mas projetivo identificativo ou afetivo. Em
1907, Pablo Picasso pintara Les Demoiselles d’Avignon movido pela intensidade da arte
primitiva, não racional. O poder da máscara africana o interessa, pois permite quebrar o
espelho da representação e reinscrever magia e poder. A vitalidade desta nova imagem, sua
capacidade de contar histórias de modo inovador complexifica singularmente os processos de
visibilidade e cognição.
Para Picasso, a pintura cubista propicia uma nova fruição temporal que guarda, em
relação à pintura dos impressionistas, uma diferença de intensidade e uma forma distinta de
medição. O abandono da verossimilhança, que almeja a autonomia da forma, transcende a
lógica cartesiana e instaura a Arte Moderna.
Guillaume Apollinaire, que acompanha o surgimento do cubismo, considera que a
geometria está para as artes plásticas, assim como a gramática está para a arte do escritor. Em
outro paralelo, o poeta francês enfatiza que a “pintura pura” cria, com a anterior, a mesma
relação que a música estabelece com a literatura (CHIPP, 1996). Em sua seleção de textos
sobre Arte Moderna, além das observações de Apollinaire, Chipp publica excertos de Albert
Gleizes e Jean Metzinguer, dos quais destaco a valorização das alterações no tempo da fruição
imagética.
21
O cubismo pode ser dividido em cezanniano, analítico e sintético. O primeiro parte da pintura de Paul Cezanne
e pesquisa perspectiva e planificação; o segundo pensa pontos de vista e cria grades ou tramas a partir de brechas
e fragmentos; o terceiro introduz a colagem na arte permutando sentidos e dialogando com a montagem. Criado
por George Braque e Pablo Picasso, entre seus adeptos está Fernand Leger, artista que viria a ser professor de
Tarsila do Amaral.
38
Mondrian, cujas teorias compõem, ao mesmo tempo, uma filosofia e uma religião,
postula que a vida moderna pode refletir-se na pintura, o que busca demonstrar com linhas
horizontais e verticais, às quais se integram as cores primárias, o preto e o branco (fig.1).
Membro do movimento teosófico, o idealismo de Mondrian estimula vários artistas norte-
americanos. Ao estabelecer relações entre a filosofia, a semiótica e a obra do pintor holandês,
Décio Pignatari afirma:
2.4 Da Antropofagia
CURVA PSICODÉLICA
a mente salta dos trilhos
LÓGICA ARISTOTÉLICA
não legarei a meus filhos
22
Identifico o livro Ensaios e Anseios Crípticos, por EAC1 ou 2, de acordo coma edição utilizada.
40
23
O “muiraquitã”, amuleto doado por Ci, a mãe do mato, roubado pelo gigante Piamã para ser vendido em
São Paulo.
41
24
O Manifesto Neoconcreto é assinado por Amílcar de Castro, Ferreira Gullar, Franz Weissmann, Lygia Clark,
Lygia Pape, Reynaldo Jardim e Theon Spanúdis.
43
25
Os Parangolés são obras feitas em tecido, destinadas a serem vestidas pelo público. Sua primeira exibição
chocou a elite das artes visuais por contar com a performance multicolorida de passistas da Mangueira.
44
Após desistir da carreira monástica, Leminski volta para Curitiba, onde passa a
escrever regularmente; cursa Letras e Direito por um curto período, casa e separa, passa a
viver com Alice Ruiz, também compositora e poeta, com quem tem três filhos: Miguel morre
26
Em função do emprego paterno, a família Leminski morou em Santa Catarina por um curto período.
45
O poema acima sintetiza a visão leminskiana sobre a crise nacional. Para o poeta
curitibano, no que se refere à cultura brasileira, o encontro da abordagem cartesiana do
Concretismo com os ideais libertários da Tropicália gera uma terceira margem a conduzir os
moldes da produção poética: para Leminski, este embate de movimentos artísticos cria uma
“pororoca construtivo-tropical”. A imagem das guas dos rios em seu encontro com o oceano
é uma metáfora recorrente e assaz significativa quando se almeja compreender seus processos
27
O filme realizado por Werner Schumann em 1985 tem a duração de uma hora, em 1989 teve uma versão
reduzida para 30 minutos. Alguns de seus fragmentos estão disponíveis no youtube.
46
ameixas
ame-as
ou deixe-as
(TP, p.105)
Este poema, por meio de rimas de uso corrente, evidencia transformações sociais que
partem de um romantismo exacerbado rumo a um presenteismo hedonista; entre eles, a
presença do su eito “homem” e sua necessidade fundamental, num ciclo constante entre
comer e sentir fome.
28
O Zen é uma escola budista que surge na China e se espalha pelo Japão. É difundida no ocidente nos anos
1960, quando os movimentos contra culturais investigam novas possibilidades de organização social. Pautado na
introspecção, na meditação e na prática, tem por meta a iluminação individual dos seres humanos. Aspectos do
Zen estão mais detalhados nas próximas páginas, quando abordo a biografia de Bashô.
47
Leminski afirma que a primeira personagem que um artista deve criar é ele mesmo e
enfatiza que a visibilidade pública deriva da capacidade de construir uma ou mais personas
(LEMINSKI, 1986). Ao inventar uma multiplicidade de imagens para si mesmo, se torna
impossível estabelecer uma identidade única e inequívoca do artista. Considerado louco,
bandido, romântico ou Zen, quando se trata de Catatau, o samurai paranaense é enigmático e
erudito.
As múltiplas identidades de Leminski, todavia, não se estabelecem ao acaso; têm sua
origem na admiração do poeta por outras personalidades singulares. Uma breve análise de seu
paideuma é esclarecedora dos critérios de seleção dos atributos que compõem algumas de
suas personas.
tenta, mais e mais, desvendar seus possíveis sentidos. As sucessivas conjecturas efetivamente
implicam perdas: na eventual adoção de uma solução para a criptografia sígnica, as demais
possibilidades interpretativas são eliminadas. Buscar uma resposta apaziguadora é exterminar
o poema. Leminski ensina a não adoção de respostas definitivas, mas o prazer dos jogos de
interpretação. Isso ele aprende com Joyce e Mallarmé, pois para eles, a polissemia sígnica é
fundamental e a exploração dos limites da língua não é uma opção, é um dever do poeta que
opera no âmbito da criação.
poema “Papajoyceatwork” reitera o valor que Leminski atribui à obra de Joyce.
29
Os livros são Alice no país das maravilhas (1865) e Alice no país do espelho (1872).
49
são frutos da tentativa de explicitar os fluxos de consciência das livres associações oníricas.
Leminski enaltece a coerência arquitetônica do conjunto de obras de Joyce e reitera o título
que se lhe atribui, o de maior prosador de todos os tempos.
Primeiro, é claro, pelo insuperável domínio dos poderes de som e sentido da língua
em que escreve: a máquina material com que se expressa a alma de James Joyce só
tem paralelo nos poderes sinfônicos de um Beethoven, de um Wagner, de um
Stravinsky (e esse domínio sobre a arte é um domínio sobre a vida) (EAC2, p.221).
só uma nuvem
te separa
das estrelas
poesia “words set to music” Dante via ound , “uma viagem ao desconhecido”
Maiak vski , “cernes e medulas” Ezra ound , “a fala do infal vel” oethe ,
“linguagem voltada para a sua pr pria materialidade” akobson , “permanente
hesitação entre som e sentido” aul al ry , “fundação do ser mediante a palavra”
eidegger , “a religião original da humanidade” ovalis , “as melhores palavras
na melhor ordem” Coleridge , “emoção relembrada na tranquilidade”
ordsworth , “ciência e paixão” Alfred de igny , “se faz com palavras, não com
ideias” Mallarm , “música que se faz com ideias” icardo eis ernando essoa ,
“um fingimento deveras” ernando essoa , “criticism of life” Matthew Arnold ,
“palavra-coisa” artre , “linguagem em estado de pureza selvagem” ctavio az ,
“poetry is to inspire” Bob Dylan , “design de linguagem” D cio ignatari , “lo
imposible hecho posible” arc a Lorca , aquilo que se perde na tradução” obert
rost , “a liberdade da minha linguagem” TP, p.246).
30
Primeiro livro póstumo de Leminski organizado por Alice Ruiz e lançado dois anos após sua morte.
50
Observo a ordem adotada: Dante via Pound, Maiakovski, Pound, Goethe, Jakobson,
Paul Valéry, Heidegger, Novalis, Coleridge, Wordsworth, Alfred de Vigny, Mallarmé,
Ricardo Reis/Fernando Pessoa, Fernando Pessoa, Mathew Arnold, Sartre, Octávio Paz, Bob
Dylan, Décio Pignatari, Garcia Lorca, Robert Frost e Leminski. São vinte e um escritores,
excetuando-se o próprio autor do texto. Para evitar o enfado de extensas descrições acerca dos
autores mencionados em “Limites ao l u” o t tulo do texto evidencia a impossibilidade de se
demarcar suas referências com precisão), me atenho aos pontos em que as obras de tais
escritores possibilitam estabelecer uma correlação com Catatau.
O primeiro autor mencionado, Dante Alighieri (1265/1321), é um florentino exilado
na Toscana. A Divina Comédia, livro em cânticos que estabelece as bases da língua italiana
moderna, afirma a visão medieval de mundo. Nele, a mescla de pessoas da sociedade local
integra a criação da ficção. O papel do autor é o do herói, aquele a quem os espíritos confiam
suas histórias. Muito embora seu olhar sobre o inferno seja o alvo das atenções na atualidade,
suas visões sobre o purgatório e o paraíso se pautam na evidência de um final feliz.
Ezra Pound é o único a aparecer duas vezes no texto de Leminski. Além de poeta, o
norte americano é músico e crítico literário, integrante dos movimentos Imagista e Vorticista.
Durante sua adesão ao Imagismo, desenvolve um profundo conhecimento da poesia japonesa
e chinesa. Importante referência para a poesia concreta brasileira, não acredita que a tradução
de sentimentos seja tarefa da poesia. Sua obra inacabada Cantos é permeada por citações e
alusões históricas e representa uma visão modernizada de Dante. Vinculado ao Fascismo
italiano e acusado de anti-semitismo, no final da Segunda Guerra Mundial, Pound é
considerado mentalmente incapaz, permanece internado por doze anos numa clínica em
Washington e quando liberado retorna à Itália, onde permanece até sua morte.
O poeta russo Vladimir Maiakovski (1893/1830) é traduzido para o português por
Bóris Schnaiderman, Haroldo e Augusto de Campos, dado que evidencia seu valor para o
modernismo brasileiro. Bolchevique a partir dos quinze anos, depois da Revolução de 1917,
conjuga sua atividade literária à política, integrando comissões de literatura, cinema e pintura.
Adepto da estética cubo-futurista, considerada inepta para as massas a partir dos anos 1930,
antes de seu controverso suicídio, produz ilustrações, cartazes e poemas que exaltam o
Regime Soviético.
A obra de Johann Wolfgang von Goethe (1749/1832) influencia escritores como
Machado de Assis e raciliano amos. Inicialmente conhecido por “ s sofrimentos do jovem
erther”, dedicou-se, além da literatura, à criação de uma nova teoria da cor e aos estudos
51
botânicos. Foi um dos líderes do movimento romântico alemão Sturm and Drung31. O autor
de “ austo” tamb m o mais importante escritor do classicismo de Weimar.
Além da menção do russo Roman J kobson 2 no texto que apresenta “La
vie en close”, Leminski dedica ao ling ista e criador das funç es da linguagem o seguinte
poema:
EU
O mundo desabava em tua volta,
e tu buscavas a alma que se esconde
no coração da sílaba SIM.
Consoante? Vogal? Um trem para Oslo.
Pares, contrastes, Moscous, línguas transmentais.
Na noite nórdica, um rabino, viking,
sonha um céu de oclusivas e bilabiais.
RO
Um mundo, o velho mundo, árvore no outono,
Hitler entra em Praga, Rússia, revolútzia,
até nunca mais!
A lábiavelar tcheca
só vai até os montes Urais.
PA
Roma, Rôman, romântico romã,
Jak, Jákob, Jákobson, filho de Jacó,
preservar as palavras dos homens.
Enquanto houver um fonema,
eu nunca vou estar só.
(TP, p.272)
31
A liderança do movimento, cu a tradução “ empestade e mpeto”, oethe compartilha com riedrich
Schiller.
52
tradição filosófica e cultural, bem como apontar seus vínculos com o existencialismo e a
fenomenologia. Preocupado em compreender o sentido do ser, Hiedegger investiga os modos
de enunciação e expressão.
O Barão Von Hardenberg (1722/1801), conhecido por Novalis, postula que atos
desconstrutivos e imaginação anárquica são necessários para a recuperação da subjetividade
textual. Influenciado por Goethe e pela Revolução Francesa, acredita na possibilidade de uma
revolução pela poesia e centraliza seu modo de pensar no transcendentalismo. A ele é
atribuída a criação do símbolo mais durável do romantismo: a flor azul, que representa a
perda de um jovem amor.
Os ingleses Samuel Taylor Coleridge (1772/1834) e William Wordsworth (1770/1850)
foram os fundadores do Movimento Romântico na língua inglesa. A leitura crítica de
Shakespeare, realizada pelo primeiro, auxilia na introdução do idealismo alemão na língua
inglesa e a conhecida frase “suspensão da descrença” cunhada por este escritor de saúde
frágil, cujos tratamentos levam ao vício do ópio. O segundo é um profundo admirador da
natureza, elemento capaz de despertar os sentidos; numa abordagem neoplatônica, as
personagens de seu livro, Baladas Líricas, são crianças, loucos e incapazes que induzem à
promoção da solidariedade social. Sua maior contribuição literária reside no impulso gerado
rumo a reformas sociais.
O francês Alfred de Vigny (1797/1863) pertence a uma família aristocrática, que lhe
provê uma educação inicial sob os cuidados de Jean Jacques Rousseau. Um dos primeiros
autores franceses a se interessar pelo budismo prefere ser considerado filósofo a escritor e,
mesmo sem publicar nos últimos anos de sua vida, seus diários, trazidos à publico
postumamente, são fundamentais para a compreensão de sua produção.
Stéphane Mallarmé, uma das referências fundamentais para a modernidade artística,
representa, ao mesmo tempo, a culminação e superação do simbolismo francês. Seu poema
mais conhecido “Un coup de dés jamais n’abolira le hasard32” cria as bases para
investigações artísticas nas quais se destaca o papel do acaso. Dentre os artistas que definem
os conceitos leminskianos de poesia, acredito que seja o jogo com os espaços em branco e a
liberdade tipográfica anunciados pelo francês que o distinga dos demais.
Ricardo Reis é um dos heterônimos adotados pelo poeta português Fernando Pessoa
(1888/1935), o qual, dentre as várias personificações do escritor, é quem adota a ode como
forma de expressão. Pessoa, primeiro autor mencionado por Leminski a escrever na língua
32
Um lance de dados, jamais abolirá o acaso.
53
portuguesa, teve parte de sua educação na África do Sul, fato que lhe garante o domínio do
inglês e possibilita as fundamentais traduções que realiza entre os dois idiomas. Ligado à
astrologia e ao ocultismo, preferia manter sigilo sobre suas visões e relacionamento com o
mundo espiritual.
Uma significativa parcela da produção poética do católico Mathew Arnold
(1822/1888), escritor inglês a quem Leminski atribui a grandeza de fazer uma crítica da vida,
é pautada pelo tema do isolamento psicológico. Professor de poesia na Universidade de
Oxford introduz o hábito de palestrar em inglês ao invés do uso do latim. O existencialista
Jean-Paul Sartre (1905/1980), intelectual francês engajado nos movimentos sociais do
período, define a liberdade como característica fundamental do ser humano, o qual costuma
hesitar entre sua consciência e o mundo objetivo.
Uma das personalidades marcantes da cultura latino-americana, o mexicano Octávio
Paz (1914/1998) é um diplomata que provoca agitação cultural e polêmicas políticas; dentre
suas preocupações literárias está o contraste entre Ocidente e Oriente em seus distintos
processos de criação. Bob Dylan (1941), único que permanece vivo desta seleção de
Leminski, é um dos ícones do movimento contracultural e sua contribuição para o rock and
roll, explicita o interesse de Leminski por uma linguagem em estado selvagem, mediada pela
razão.
Décio Pignatari é o único brasileiro desta lista realizada pelo poeta curitibano, dado
que evidencia a importância a ele atribuída. O poeta concreto é mencionado também em um
dos poemas de Leminski:
dia
dai-me a sabedoria de Caetano
nunca ler jornais
a loucura de Glauber
ter sempre uma cabeça cortada a mais
a fúria de Décio
nunca fazer versinhos normais
(TP, p. 78)
homossexual assumida pelo modernista, este fato vincula Lorca na luta contra o preconceito
que sofrem ciganos, negros e judeus.
A obra de Robert Frost (1874/1963), antes de ter sua publicação nos Estados Unidos,
seu país de origem, é veiculada entre os literatos do Reino Unido. O poeta é conhecido por
suas descrições realistas da vida campestre e uso de um inglês coloquial. Seus poemas
colocam em evidência elementos da natureza em seu papel de alento contra a solidão humana.
O aspecto melódico de “Stopping by woods on a snowy evening”, alia simplicidade e emoção.
33
Tradução que realizo com o intuito de pontuar a inevitável perda de entonação e sentido: Acredito que sei de
quem é este bosque/ Sua casa, contudo, é na vila/ Ele não vai me ver parado aqui/ Pra ver seu bosque se encher
de neve // Meu pequeno cavalo deve achar estranho/ Parar sem uma casa por perto/ Entre o bosque e o lago
congelado/ A noite mais longa do ano //Ele chacoalha seus sinos/ A perguntar se tem algo errado // O outro
único som é o varrer/ Do suave vento e do floco macio // O bosque é amável, escuro e profundo/ Mas eu tenho
promessas a manter/ E milhas para ir antes de dormir/ E milhas para ir antes de dormir.
55
No tópico que trata da arte moderna brasileira, aponto o pioneirismo das obras de
Mário e Oswald de Andrade e sua influência na invenção da narrativa catatauesca. No que
concerne aos aspectos tradutórios e na abordagem do Movimento Concreto, discorro sobre a
potência da obra de Haroldo de Campos.
A busca pela liberdade no uso da linguagem, propagada na escrita dos Andrade,
embasa as explorações lingüísticas modernas, pois abre caminho para investigações
comprometidas com as interrelações entre a atualidade da linguagem e do mundo. Análises
dos vínculos da personagem criada por Leminski em Catatau e Macunaíma são abundantes na
fortuna crítica do romance-ideia e permitem estabelecer paralelos com esta espécie de
deslocamento da razão que estrutura as duas narrativas.
Oswald de Andrade, em Memórias Sentimentais de João Miramar, aborda um
universo mais prosaico que o desenvolvido em Catatau, mas a linguagem que não se entrega
facilmente ao leitor pode ser percebida em ambas as obras. A imbricação entre prosa e poesia,
a fragmentação textual, os neologismos e a pontuação irregular que caracterizam a crítica
oswaldiana à burguesia, fazem parte também do repertório de Leminski. Em Serafim Ponte
Grande, Oswald de Andrade realiza o projeto iniciado em sua obra anterior; se a liberdade da
primeira se detém numa espécie de colagem gramatical realizada sobre uma estrutura
tradicional, na segunda é a própria arquitetura do texto que apresenta substanciais alterações.
Ao parodiar gêneros liter rios, este “não livro” oswaldiano é permeado pelo humor e pelos
trocadilhos.
Mencionado no poema de Leminski que utilizo de epígrafe ao tópico que delimita seu
paideuma, Guimarães Rosa é o autor da saga de Riobaldo e sua enigmática relação com
Diadorim no sertão brasileiro. Das possíveis correlações que podem ser estabelecidas entre os
dois romances, destaco as elipses temporais, a ausência de capítulos e a construção labiríntica
como metáfora da vida. O invisível interlocutor de Riobaldo em Grande Sertão: Veredas
compartilha com Occam, monstro semiótico de Catatau, a característica de lançar
interrogações. De modo similar ao desenvolvido por Leminski em sua narrativa, Guimarães
Rosa nomeia uma imensa gama de pessoas e lugares, os quais, propositadamente, atordoam o
leitor. Escrito em primeira pessoa, o romance roseano também se relaciona a Catatau por
potencializar a proliferação de sentidos.
As atitudes contraculturais adotadas pelos tropicalistas encontram na figura de Waly
Salomão (1943/2003) um de seus expoentes. Algumas de suas parecerias musicais, como
“ apor barato” e “Mel”, são gravadas por Caetano eloso e Maria Bet nia e posteriormente
57
interpretadas por Adriana Calcanhoto e “ appa”. Me Segura qu’Eu Vou Dar um Troço,
livro mencionado por Novais, tem projeto gráfico de Hélio Oiticica e foi escrito na prisão,
numa linguagem que se aproxima da barroca pela abundância de alegorias e paródias. O
artista polifônico baiano se torna amigo de Leminski, a quem concede entrevista no programa
“ de anguarda” na d cada de 0. tamb m a personagem principal do filme Gregório
de Matos, dirigido por Ana Carolina (2003). Quando trabalha no Ministério da Cultura, sob o
comando de Gilberto Gil, tenta introduzir livros entre os itens das cestas básicas, distribuídas
aos brasileiros com baixa renda familiar.
É Waly Salomão quem organiza a publicação do livro Os Últimos Dias de Paupéria
de Torquato Neto, com quem havia publicado o único exemplar da revista Navilouca. No
poema “Cogito”, orquato eto 2 evidencia a presença do ser, mas não de um ser
cuja razão soluciona dúvidas, e sim de um ser que adota o aspecto inexplicável do mundo
diante de seu inexorável fim.
pessoal intransferível
do homem que iniciei
na medida do impossível
Sismógrafo da produção cultural nacional nas décadas de 1960 e 1970, Torquato Neto
transita por sistemas estéticos de modo crítico e irreverente. Muito embora seu envolvimento
com a contracultura tenha garantido sua inserção no panorama da arte brasileira, sucessivas
crises depressivas levam-no ao suicídio. Desgostoso com a institucionalização da produção
contracultural, em sua carta de despedida enfatiza o desejo de se manter fiel àquilo que
acreditava ser um movimento de substancial alteração social. Toninho Vaz, que redige a
biografia de Leminski, também publica um livro sobre a vida de Torquato Neto.
58
vida e morte
amor e dúvida
dor e sorte
Leminski redige biografias de quatro figuras notórias: João da Cruz e Souza (1983),
Matsuo Bashô (1983), Jesus (1984) e Leon Trótski (1986). As escolhas leminskianas se
pautam no genuíno interesse por personalidades que produziram suas obras a partir de
diferentes tipos de exílio. Considero importante pontuar que, assim como Leminski, os quatro
biografados morreram precocemente. Para Alice Ruiz, que assina a apresentação de Vida34, é
a identificação do poeta que impulsiona este tipo específico de pesquisa literária.
Paulo Leminski, a quem não interessava nada que não contivesse idéias e poesia,
viveu nessa vida como um exilado. Como alguém que está fora do seu verdadeiro
habitat. E precisa reinventar, através de signos, símbolos, sonhos e palavras, um
simulacro mais próximo de seu conceito de vida. A poesia é como uma testemunha
desse estranhamento (RUIZ in: LEMINSKI, 2013, p.13).
34
As biografias, publicadas separadamente ao longo dos anos 1980 pela Editora Brasiliense, são reunidas no
livro Vida pela Editora Sulina em 1990. Em 2013, é lançada uma nova edição pela Companhia das Letras.
59
Não verbal, o ícone nunca é exaustivamente coberto pelas palavras, restando sempre
uma área transverbal, uma mais valia, um sexto sentido além das palavras. Os
simbolistas intuíram essa terra-de-ninguém-que-seja-a-palavra. E nela plantaram sua
bandeira (VID, p.58).
35
O livro Vida, publicado em 2013, é indicado pela sigla VID.
36
lorian polis, cidade onde nasceu Cruz e ouza, era chamada “Ilha de ossa enhora do Desterro” ou
simplesmente “Ilha do Desterro” quando Cruz e ousa faleceu, no io de aneiro, morava na “ ua do
Encantado”.
60
SEM P
NEM M ÃE
AIS
(TP, p.140).
O nada é a conquista Zen; a inferência de sentidos a este nada que se torna plenitude é
uma das qualidades das artes orientais. Numa analogia com a semiótica peirceana, a conquista
Zen pode ser imaginada da seguinte forma:
o pauloleminski
é um cachorro louco
que deve ser morto
a pau a pedra
a fogo a pique
senão é bem capaz
o filhodaputa
de fazer chover
em nosso piquenique
(TP, p.102).
dualidades e a dissolução dos maniqueísmos, é nos eventos vulgares e cotidianos que deve se
manifestar a mais profunda espiritualidade.
A biografia do guerreiro japonês, que viveu em busca da essência na matéria, é
encerrada com haicais de Ezra Pound, Haroldo de Campos, Jorge Luís Borges e Octávio Paz;
a eles são acrescidos poemas do próprio Leminski.
apenas prevê o futuro. A língua hebraica tem por característica poder se referir
simultaneamente ao passado e ao futuro, o que impede de saber se determinada narrativa se
refere a algo que está por vir ou se já faz parte do passado. No tempo de Jesus, ser um nabi
não era tão raro; caracterizado pela possibilidade de ser possuído por Deus e usar a palavra
em seu nome, é uma espécie de louco que goza de impunidade, como velhos e crianças. Seu
destino, todavia, costuma ser trágico, tendo uma vida perpassada por exageros,
excentricidades e possibilidades de milagres.
O enigma acerca da adolescência de Jesus, sobre a qual não se tem informação,
atravessa o texto do início ao fim, com algumas investidas leminskianas nos evangelhos
ap crifos. marco basilar, todavia, o batismo realizado por oão Batista “ ritual da
lavagem espiritual’ em riachos, rios e mares, universal, como o caráter sacro das águas
vivas” VID, p.171). De acordo com Leminski, o processo de batismo lembra a passagem de
autoridade nos mosteiros Zen37.
Aparentemente devotado a Deus desde a infância, a vida de um nabi é permeada por
deliberada privação: sem muitos cuidados com o corpo, sem vinho (mais um paradoxo em
relação à última ceia) e sem prazeres sexuais. Muito embora nada se saiba sobre sua aparência
física, às imagens de Jesus adaptadas ao longo do tempo, Leminski atribui o excesso de amor.
Uma espécie de revelação de algum mistério dá origem à epifania. As parábolas,
desvio do caminho na tradução grega, de certa forma, visam possibilitar epifanias; revelam
ocultando, velam e revelam simultaneamente. O que importa, é que nunca se pode precisar o
sentido de suas afirmações. Consideradas ícones por Leminski, as parábolas de Jesus
produzem informação, são signos emissores de sentido. Este tipo de linguagem se assemelha
à dos poetas, que criam um discurso paralelo numa linguagem cifrada. Pautado nos
evangelhos, Leminski enfatiza que Jesus adora jogos de palavras. As charadas e os trocadilhos
do cristianismo potencializam enigmas, fazem proliferar sentidos.
Criador de um socialismo utópico, Jesus inventa a alma, uma espécie de supersigno
que engloba a todos dentro de si, pois “exterior e interior tendem a se encontrar num ponto
infinito” VID, p.217). Ao interiorizar os ritos, em sua virtude taumatúrgica, o filho do Deus
cristão afirma a santidade da pobreza e do desapego às posses. A sua maior revolução,
contudo, é o apocalipse, mito profundo que visa o acerto de contas entre os miseráveis da
terra e seus exploradores.
37
Leminski indica o livro “A ransmissão da l mpada” como fonte de referência para se compreender o ritual.
64
No auge do poderio romano, Leminski indaga como é possível que um homem que
fala uma l ngua “algo assim como o guarani do araguai” VID, p.192) se torne tão
importante. Certamente ele se refere às dificuldades enfrentadas na divulgação de textos
redigidos em português, tema recorrente em alguns de seus ensaios38.
Na tentativa de identificar parâmetros comparativos entre as personalidades escolhidas
por Leminski percebo a permanência de um interesse no despojamento e na simplicidade de
vida, conquistas da sabedoria interior. No texto sobre Jesus, identifico o desejo de
imortalidade, a vontade de ser eterno mesmo que em outro tipo de corpo: um corpo de textos
que pode prescindir até mesmo da assinatura de seu autor.
Oportunidade para discorrer sobre a Revolução Russa: este parece ser o objetivo da
biografia de Leon Trótski, redigida um ano depois que Mikhail Gorbatchov assumiu a direção
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito embora em 1986 o Brasil se encontre
mais arejado no que concerne à repressão ditatorial, o texto de Leminski não deixa de ser
subversivo em Curitiba, onde a menção ao comunismo representa uma ameaça ao bem estar
social.
O poeta curitibano se ancora na capacidade profética da literatura, afirmando que para
se entender a Rússia preciso ler “ s Irmãos aram zow”, romance escrito por Dostoiévski
quarenta anos antes da revolução. Leminski enfatiza que o parricídio, tanto no romance
quanto na revolução, é um dos elementos a transformar civilizações; outro elemento que
destaca é o caráter antecipatório e mágico da arte.
Leminski se debruça sobre as diversas etnias que compõem a região da revolta e
estabelece distinções entre duas outras revoluções: a francesa, no que tange às práticas
intelectuais e sociais; e a inglesa, no que concerne aos modos de vida advindos da produção
industrial. Aponta questões paradoxais do partido e explicita algumas de suas disputas
internas.
38
Em entrevista a Cao Guimarães, quando indago sobre a visibilidade internacional de ExIsto, ele afirma que a
grande dificuldade é traduzir o texto de Leminski.
65
É a partir dos anos 1930, com a imposição do Realismo Socialista, que a mais tênue
liberdade de pesquisa é cerceada. Sob as imposições do partido, o produtor de obras de arte
passa a ser um operário como os outros, alvo da mais implacável censura. Alguns artistas
abandonam o país, outros sucumbem diante do poder ditatorial. Até a abertura política
soviética, pouco se sabia acerca da produção local. Depois disso se pode constatar que as
novas tendências criativas foram mesmo sufocadas, ou simplesmente haviam esgotado suas
forças.
Mas voltando a Trótski: o que ele tem em comum com Descartes de Catatau e ExIsto?
O que ele compartilha com Cruz e Sousa, Bashô e Jesus? O que caracteriza sua
individualidade? Trótski faz inúmeras viagens, algumas por opção, a maior parte delas por
necessidade de fuga e outras como prisioneiro. A paixão que nutre pela ideia de uma
sociedade melhor perpetra incontáveis assassinatos; seu legado literário, contudo, lhe garante
uma espécie de salvo conduto dentre as personalidades históricas. Diante das propaladas
atrocidades de Stalin, ele passa a ser quase uma vítima do comunismo ao qual tanto serviu.
Sobre o assassinato de Trótski, Leminski é enfático ao envolver a participação do
muralista mexicano David Siqueiros. No ano em a biografia é escrita, a notoriedade da pintora
Frida Kahlo não havia atingido a fama hollywoodiana responsável por promover seu marido,
o também muralista Diego Rivera, a um importante membro da conspiração. Exilado no
México, antes do atentado, Trótski afirma para André Breton, um dos fundadores do
Movimento Surrealista, que a arte deve permanecer fiel a ela mesma para poder ser a aliada
de uma revolução. Para Leminski, ele disse isso tarde demais.
Observado na poesia e nas biografias, resta ainda pensar o paideuma leminskiano no
que concerne a sua prática tradutória. Por exigir um tipo especial de realização, a tradução
implica um esforço intenso nos processos de identificação com o objeto escolhido.
tentativa de potencializar o diálogo ao seu entorno. Assim como Décio Pignatari, Haroldo de
Campos e Julio Plaza, os quais desenvolvem a partir de Ezra Pound as possibilidades da
tradução criativa, Leminski prioriza a busca de algo que transcenda as palavras, valorizando
intervalos, silêncios e lacunas textuais.
O professor da Universidade Federal do Paraná, Maurício Mendonça Cardozo,
identifica processos tradutórios nas apropriações leminskianas e enfatiza que o poema “Ler
pelo não” quase um m todo para se entender a tradução a partir de Leminski
O naufrágio ou a deriva podem não representar um fim, mas apresentar uma nova
etapa na vida da obra em seus processos de mutação. Ao considerar que a forma é resultado
de processos de conteúdos, o conjunto das obras traduzidas por Leminski evidencia o
interesse pelo modernismo literário e a contracultura. Depois de relançados seus dois
romances, o conjunto de poemas e ensaios, falta ainda novas publicações de suas traduções,
para que a obra de Leminski possa ser mais bem compreendida na cena contemporânea.
Ao identificar características acerca da conceitualização do que é o contemporâneo,
Giorgio Agamben enfatiza a relação de aderência e distanciamento temporal, com sua
dissociação e anacronismo. Ao lançar mão de um paralelismo entre poesia e
contemporaneidade, postula que é mais importante prestar atenção na escuridão de seu tempo
do que perceber suas luzes.
Perceber no escuro do presente esta luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo,
isso significa ser contemporâneo. [...] E por isso ser contemporâneo é uma questão
de coragem: porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro
da época, mas também de perceber neste escuro uma luz que, dirigida para nós,
distancia-se infinitamente de nós. Ou ainda: ser pontual num compromisso ao qual
se pode apenas faltar (AGAMBEN, 2009, p.65).
Leminski traduz John Fante (1909/1983) para entender melhor Charles Bukowski. Ask
the Dust39 é um híbrido de prosa e poesia que narra a saga de um desqualificado. O monólogo
interno do pícaro Bandini versa sobre o ato de escrever, explicitado nas agruras de um escritor
em busca de grandeza na Hollywood no final dos anos 1930. Pergunte ao pó, tradução literal
do título, é uma novela picaresca40, que surpreende Leminski pelas sutis ambiguidades e pela
modernidade da escritura. Esta modernidade identificada na “liberdade com as v rgulas e a
pontuação, com o registro de di logos e transcrição de cartas” EAC2, p.191).
O ensaio “Double ‘John’ Fantasy”, reflexão de Leminski sobre John Fante, enfatiza,
mais uma vez, o valor de Joyce para a literatura. No texto do compositor estadunidense, a
menção à cegueira do irlandês assegura, para a satisfação do tradutor, que Fante é
familiarizado com as inovações lingüísticas da estética joyceana. Neste caso específico, a
afinidade se estende também ao enfrentamento de problemas de saúde. Além de
compartilharem a educação em col gios esu tas, suas obras “apresentam um catolicismo
entranhado, explodindo em manifestações blasfemas, negado, mas sempre afirmado,
obsessivo, atrav s da pr pria negação” EAC2, p.191). Este vínculo profundo com a religião
transparece também na produção leminskiana.
A edição de Malone Morre feita por Leminski est esgotada. o ensaio “Beckett, o
apocalipse e depois”, o poeta curitibano conta que redigiu sua tradução tendo a cada lado uma
das versões realizadas por Samuel Beckett (1909/1989) 41. Para Leminski, o exílio do idioma
natal é a dor máxima, símbolo de solidão cultural e incomunicabilidade. Secretário de Joyce
no período em que o escritor de Finnegans Wake é acometido pela cegueira, Beckett circula
em meio à sofisticada literatura. A insolúvel precariedade da vida de seus personagens denota
uma desesperança integral, uma tendência para o niilismo e o ceticismo que só encontra
barreira em sua crença na literatura. Típicos híbridos da modernidade, as obras de Beckett se
aproximam da produção de James Joyce e de Franz Kafka. Do primeiro herda o enredo
rarefeito, as ambiguidades verbais e o humor cruel; do segundo, a tendência alegorizante
destituída de compromissos naturalistas. “ desespero metaf sico de Beckett tamb m um
apocalipse da literatura, um day after da literatura escrita, diante do desenvolvimento de
39
No ano de 2006, Ask the Dust é adaptado para o cinema sob a direção de Robert Towne; o lançamento tem o
selo da Paramount Pictures e conta com a atuação de Colin Farrel, Salma Hayek e Donald Sutherland.
40
Definição leminskiana de novela picaresca “A picaresca é uma novela de baixa articulação, constituída do
fluxo de anedotas, percalços e peripécias, sem maior nexo estrutural, o fluxo que caracteriza a vida pícara. No
final sempre uma, e só uma, conclusão-moral-da-história: a vida é assim mesmo, e malandro que é malandro não
chia” (EAC, p.189).
41
Malone Meurt / Malone Dies é escrito primeiramente em francês para depois ter a versão em inglês, realizada
por seu próprio autor. Beckett deixa de escrever no inglês materno e passa a escrever em francês, no ano em que
os Estados Unidos bombardeiam Hiroshima e Nagasaki.
70
intelectualizado Yukio Mishima (1925/1970) inclui romances, várias narrativas curtas e peças
para teatro e abuki. A tradução leminskiana de seu último livro “ ol e Aço”, misto de
prosa e poesia que evidencia a reflexão do poeta japonês sobre as relações entre corpo e
mente. Como todo artista, Mishima sens vel “as alteraç es do meio ambiente” EAC2, p.
230), e diante da situação política e social de seu país, inaceitáveis para o samurai, comete
harakiri, forma de suicídio adotada pelos guerreiros no Japão.
A Petrônio (14 ou 27/65 ou 66) se atribui a escrita de Satiricon. Fragmento de um
texto maior extraviado ao longo do tempo, possivelmente trata dos excessos de Nero e sua
trupe, da qual faz parte o próprio escritor, supostamente condenado ao suicídio pelo
Imperador romano. O texto de Petrônio adota a sátira menipeia, forma grega de escrita, que
alterna poesia e prosa, numa intertextualidade entre duas naturezas distintas de discurso.
Enquanto tece o perfil sócio-literário das civilizações clássicas, Leminski explicita a relação
entre os termos romano e romance, destaca a relação de Satiricon com a embriaguês
dionisíaca e realça a presença de um cunho popular na escrita. A condição humana, em seus
esplendores e misérias, é exibida por meio de uma galeria de personagens, cujo caráter e
origem sociais podem ser definidos pela linguagem que usam.
Encerradas minhas pontuações sobre as traduções realizadas por Leminski e por mais
que me pareça desnecessário enfatizar o óbvio, certamente é possível perceber a incompletude
da tarefa de delimitar seu paideuma. A cada novo autor mencionado, deparo-me com um
universo que se abre. Leminski é incapaz de ser superficial, no sentido que se atribui
pejorativamente ao termo. As questões que levanta são profundas e cada vez mais
enigmáticas. Considero necessário ainda mencionar sua relação com a produção literária
nacional, tarefa que reservo para as páginas onde especifico o lugar do romance Catatau na
literatura brasileira; por mérito ou predileção, apenas Décio Pignatari e Cruz e Sousa integram
o panorama global do paideuma leminskiano.
“Cine Luz” o t tulo do poema de Leminski que serve de epígrafe a este tópico. Em
Curitiba existiram duas salas de projeção com este nome; a primeira funcionou de 1939 a
72
1961, apresentando lançamentos de Hollywood até ser destruída por um incêndio; a segunda
foi criada pela Fundação Cultural de Curitiba e se consagrou, a partir dos anos 1985, por
exibir filmes que não pertencem ao mainstream da indústria cinematográfica44. Destaco, no
poema, a equivalência sonora entre a palavra “filme”, em português e a locução “feel me”, em
inglês, cujas letras maiúsculas denotam o caráter sensorial dos versos.
Quando Paulo Leminski une Décio Pignatari, Caetano Veloso e Glauber Rocha (1939/
1981), ao terceiro atribu da a loucura de “ter sempre uma cabeça cortada a mais45”.
(LEMINSKI, 2013, p.98). Esta é uma possível alusão ao filme Der Leone have sept
cabeças46, o qual aborda questões sócio-políticas que podem ser aplicadas a diversas culturas
em processos de colonização. Barravento (1962), Deus e o diabo na terra do sol (1963) e
Terra em transe (1967) são filmes do líder do Cinema Novo, que evidenciam a problemática
das mudanças sócio-culturais brasileiras. O ensaio “A est tica da fome” traz notoriedade ao
cineasta que passa a ser reconhecido também pelo caráter teórico reflexivo de sua produção.
Mencioná-lo em um poema revela o lado intelectual de Leminski, pois o Cinema Novo até
hoje não atingiu o gosto popular, tendo sido reconhecido em círculos restritos e fora do Brasil.
O poema que populariza a relação de Leminski com o cinema tem uma métrica que
lhe permite ser canção. “A lua no cinema” é transcriada nas mídias eletrônicas em blogs,
vídeos de apresentações escolares e bandas de rock.
44
Destinado a exibir filmes cult, o Cine Luz tem suas portas fechadas em 2009, muito embora a manutenção de
suas dependências tenha sido abandonada muitos anos antes.
45
O poema está tanscrito no tópico . . , no qual a partir de “Limites ao l u” delimito o paideuma leminskiano
internacional.
46
O filme foi realizado por Glauber Rocha na África do Sul, em 1971.
73
Quatro estrofes, cada qual com quatro versos, geram uma cadência melódica que é
potencializada pelas rimas alternadas. A comoção da lua com a solidão da estrela pode ser
compreendida como uma romântica apologia à solidão. Para os conhecedores da história do
cinema, contudo, lua e cinema estarão sempre unidos na imagem mágica criada por Georges
Méliès (fig.5), ilusionista francês que introduziu no cinema o uso de efeitos especiais.
47
Em seu depoimento, Leminski menciona os cineastas John Ford e Francis Ford Coppola.
74
Natural, bem natural. Tal como Elia Kazan me ensinou numa época. Aquela turma
era boa. Tinha o Marlon Brando, o James Dean [...] o cinema americano é uma das
grandes paixões da minha vida, tão grande que às vezes tenho a impressão que não
nasci na realidade, mas que nasci dentro do cinema americano. Tudo que eu sei da
vida aprendi no cinema. A moral do comportamento de homem para homem aprendi
nos bang-bangs com John Wayne, aquele lance de amigo é amigo, ou então você dá
murro na cara e quebra o bar todo. [...] As emoções mais importantes da vida são
aquelas que são pura carne crua e tecnicamente bem feitas [...] (LEMINSKI, 1991,
p. 23).
48
O seriado realizado entre os anos 1974 e 1978 é antecedido por três filmes; todos têm por base o livro Cyborg
de Martin Caidin, publicado em 1972. A narrativa apresenta os atos heróicos do coronel Steve Austin,
transformado em ciborgue após sofrer um grave acidente. Em 1975, é criado seu par romântico, a Mulher
Biônica.
75
A verve irônica de Leminski, na sua crítica implícita ao American way of life, não
deixa de denotar estratégias para comunicar seu ponto de vista em tempos de ditadura militar.
Desde os anos 1960, no Brasil, a política ditatorial coloca sua atenção na produção dos
intelectuais, que são forçados a criar estratégias de metaforização das realidades sociais.
Creio que perceber as especificidades de seu tempo e traduzi-las numa linguagem
que simultaneamente responda aos anseios do erudito e do popular seja um dos sentidos da
obra de Leminski, e mais especificamente, o que se apresenta em Catatau. Os atos literários e
cinematográficos, em movimentos de fragmentação múltipla, expandem o tempo e
possibilitam a exploração de diversas facetas de um eterno presente.
viu-me,
e passou,
como um filme
(TP, p. 236).
Ver a vida, assim como assistir a um filme, é um ato efêmero. A passagem do tempo
e das coisas do mundo, o caráter transitório da existência, acarreta a fragmentação da própria
consciência, impedida de apreender o todo. Descolado de si mesmo, o homem contemporâneo
se vê como que diante de sua carne, da intensidade mais desmaterializada de seu próprio ser.
76
de sua morte e das respectivas homenagens recebidas, as edições de seus livros praticamente
se esgotam e ler Leminski se torna mais difícil; o local de shows que divulga seu nome na
mídia é interditado em 2008 e reaberto apenas no início de 2014.
O maior esforço para garantir a visibilidade do poeta se concentrou inicialmente na
produção de encontros anuais intitulados Perhappinnes. O termo, criado por Leminski (fig.7),
é resultado de uma composição por aglutinação das palavras inglesas perhaps e happiness, as
quais significam, respectivamente, talvez e felicidade.
Figura 7: Perhappiness
Fonte: Toda Poesia
Perhappiness desaparece, não sem antes trazer para a cena cultural uma nova prática
estética: o clipoema. Criados no universo computacional por intermédio de processos
metalingüísticos, “o termo clipoemas’ refere-se às produções atuais, nas quais se verifica a
mescla de câmeras e recursos de computação, para criar textos poéticos a serem vinculados
nos mais diferentes meios” IMA ES, 2006, p. 311). A transcriação em vídeo do poema
de Leminski “Lua na gua”, realizada por ulio laza, estreita as relaç es entre imagem e
palavra, potencializando ainda mais o sentido da obra. Os clipoemas se tornam uma prática
cada vez mais usual nas redes comunicacionais contemporâneas, nas quais a relação entre
som e imagem se faz mister.
Se até poucos anos o site Kamiquase, organizado por Elson Fróes, era um dos raros a
disponibilizar artigos fundamentais para o estudo da obra do poeta, este panorama se amplia e
artigos relevantes proliferam nas redes midiáticas. Em pouco tempo, o problema da carência
de informações se transforma em abundância de dados. As coletâneas, teses e dissertações que
tecem reflexões acerca de Leminski procuram, cada qual, evidenciar aspectos singulares de
sua obra. O poeta curitibano se transforma numa figura paradigmática para os grafiteiros e
seus pequenos poemas despontam nas mais inusitadas situações sociais.
Em 2009, o Instituto Itaú Cultural de São Paulo realiza a exposição Paulo Leminski:
20 Anos em Outras Esferas; que parte de um projeto intitulado Ocupação e exibe fotografias,
poemas, músicas, vídeos, manuscritos e textos inéditos de Leminski. A mostra tem curadoria
de Ademir Assunção e engloba leitura de textos, apresentação teatral, shows e filmes
79
realizados em honra a Leminski; promove também a interação pública por meio do envio de
twitcais49 para a página do evento.
A foto do convite (fig.9) faz parte de uma série de slides que integram a cenografia da
peça “Polonaises”, adaptação do livro hom nimo do poeta, publicado em 0. A
apresentação da peça teatral ocorre em 1985, no auditório Salvador de Ferrante, o
“ uairinha”, e conta com a atuação de Paulo Leminski e Alice Ruiz.
49
Twitcais é um neologismo criado para os haicais enviados por twitter para o evento. Seguem a composição de,
no máximo, vinte sílabas em três versos divididos por barras e podem ter até cento e quarenta caracteres.
80
É a partir desta mostra que o Instituto Itaú Cultural convida o artista Cao Guimarães
para realizar um filme sobre o poeta curitibano.
Em 2012, o Museu Oscar Niemeyer organiza a exposição Múltiplo Leminski; com
curadoria de Alice Ruiz, Áurea e Estrela Leminski. O antigo Edifício Presidente Castelo
Branco51 é transformado Museu de Arte em 2002, quando Oscar Niemeyer acrescenta ao
prédio antigo um novo elemento. A torre, concebida para sintetizar a forma de um pinheiro, é
conhecida por “ lho” e se torna um dos pontos tur sticos mais visitados de Curitiba. A
retrospectiva de Leminski no “ lho” é acompanhada pela publicação de catálogo com
reproduções de textos, fotografias e manuscritos. Uma grande parede com grafites,
executados por artistas locais, diferencia o conteúdo das duas mostras. Permanecem os vídeos
50
Primeiro livro de poemas modernista, escrito por Mário de Andrade, publicado em 1922.
51
O projeto de Oscar Niemeyer é de 1967, mas o edifício é inaugurado apenas em 1978, funcionando como sede
de Secretarias de Estado até o início de 2001.
81
O enredo de Catatau é simples: René Descartes vem para o Brasil com a comitiva de
Maurício de Nassau52 durante a colonização holandesa em Pernambuco. O filósofo permanece
nos jardins anexos ao Palácio de Vrijburg53, espécie de zoológico com vegetação exuberante e
estranhos animais. estes ardins, “sonha” com ndios tupinamb s, a cidade de Brasília, e
muitos outros elementos, oriundos, ou não, do uso que faz de ervas que lhe entorpecem a
razão. É constantemente ameaçado pelo monstro Occam enquanto aguarda a chegada de
Arciszewski, que lhe esclarecerá as dúvidas acerca do lugar. Quando chega, todavia, o militar
polonês está bêbado e nada pode revelar. À impossibilidade de compreensão da realidade
correspondem fracassadas tentativas de esgotar os sentidos textuais do romance. O tema da
viagem para lugares exóticos, somado ao uso de alucinógenos, não faz parte do pioneirismo
de Leminski; sua capacidade de articular o legado literário, todavia, é amplamente enaltecida.
Renato Cartésius, nome latinizado do autor do Discurso do Método integra o exército
de Maurício de Nassau durante os anos de 1618 a 1620. Maurício de Nassau, de 1637 a 1643,
governa um próspero território na capitania de Pernambuco. Menos de vinte anos asseguram o
caráter ficcional do texto em detrimento de uma possível verdade histórica. Promover uma
intrincada relação entre realidade e ficção é uma das questões que permeia a produção cultural
contemporânea, em suas estratégias de criação de sentidos.
A presença de personagens e acontecimentos consagrados pela história é uma das
estratégias leminskianas para questionar verdades e subverter a ordem dada. Para Daniel
Abrão (2007, p.23), “uma atemporalidade hist rica” criada na unção de figuras que
viveram em diferentes períodos; com este recurso, a narrativa catatauesca deixa de ter um
tempo interno definido, pois personagens e situações são descritas de forma a desprezar a
52
Muito embora a controvérsia apontada por Delmo Montenegro (2004) acerca de existência de dois Maurício
de Nassau – o príncipe em cujo exército Descartes serviu e o conde que veio para o Brasil - possa representar
mais uma armadilha na rede de significações de Leminski, abordo a figura de Nassau como a mesma e única
pessoa.
53
O Palácio de Vrijburg ou Friburgo foi construído no norte da ilha de Santo Antônio, na união dos rios
Capibaribe e Beberibe. Depois da partida de Nassau passa a ser sede do exército holandês até a expulsão pelos
portugueses em 1654. Demolido entre 1774 e 1787, sobre seus alicerces constrói-se o edifício do Erário Régio,
hoje Palácio da Justiça.
83
sucessão dos fatos. O conturbado vínculo com a história oficial seria suficiente para justificar
o hermetismo do livro; mas sua complexidade reside na larga abrangência contextual da prosa
experimental e seus possíveis nexos textuais. Além de René Descartes e Maurício de Nassau,
Leminski insere na narrativa Marcgravf, Xerxes, Zenão, Post, Aquiles, Ekhout e outras
personalidades emblemáticas da cultura, num encontro insólito que apenas se torna viável em
sua contemporaneização ficcional. Destacam-se as figuras de Ockham e Arciszewski, as
quais, em suas mais variadas grafias desempenham papéis relevantes na narrativa.
Diante da complexidade de sentidos provindos da riqueza das nuances textuais é
impossível deixar de se ater aos neologismos, à inteligência construtiva das orações que se
metamorfoseiam nos jogos entre leitura e pensamento. As palavras-valise e as demais
subversões gramaticais e sintáticas colocam em xeque os limites da língua e ampliam as
possibilidades semânticas.
Uma luta em preto e branco identifica a capa da primeira edição de Catatau; acima da
luta, o título em vermelho sobre preto, faz referência à tipografia construtivista. Quase
artesanal, com texto justificado à direita, nada consta na lombada do livro que foi impresso
pela Grafipar em 1975. Originários do emprego de osso, carvão e sangue, os pigmentos
brancos, pretos e vermelhos se consagram na história da arte por representar o cromatismo
primitivo.
Os exemplares autografados no lançamento da primeira edição ganham a impressão
digital de Leminski em tinta de carimbo vermelha, estratégia que traz a cor para dentro do
livro. Este procedimento performático não deixa de aludir à política, assim como vinha sendo
praticada em anos de ditadura militar.
84
Silhueta negra contra silhueta branca (fig.12), os golpes são exibidos em seis linhas
sequenciais, na segunda linha, a letra A se destaca acima dos lutadores. Desde o lançamento
do livro, sua intrigante presença, por vezes tomada por obra do acaso, parece aludir a duas
Alices: a poetisa Ruiz, companheira de Leminski, e a personagem de Lewis Carrol que, assim
como Descartes, viaja para um mundo estranho. A parte de trás da capa (fig.13), também em
preto e branco, é composta pela imagem de dois esqueletos, acima deles, em vermelho, o
nome do autor.
A segunda edição, realizada pela editora Sulina em 1989, é lançada logo após o
falecimento de Leminski, que havia modificado alguns trechos do livro e incluído diversas
notas de rodapé. s textos “Descoordenadas artesianas” e “ uinze pontos nos iis” são
inseridos em forma de posf cio e seu gênero definido “um romance-id ia”. “Alguma
fortuna cr tica” a parte que apresenta textos de Leo Gilson Ribeiro, José Antonio Risério,
Haroldo de Campos, Maurício Arruda Mendonça e Regis Bonvicino. Catatau ganha orelhas e
ISBN, evidências de qualidade e institucionalização. Seu público é composto por jovens que
conhecem os poemas de Leminski e ouvem falar do romance como de uma jóia rara.
85
A terceira publicação de Catatau, ganha uma edição crítica, dado relevante para a
compreensão do valor que a obra adquire com o passar dos anos. Ela é lançada sob o selo da
Travessa do Editores54, em um projeto da Fundação Cultural de Curitiba, criado por sugestão
de Décio Pignatari, e realizado em parceria com a área de Letras da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná.
54
Editora criada em Curitiba por Fábio Campana em 1994.
86
55
Leminski redige o plano de Catatau, numa referência ao Plano Piloto da Poesia Concreta, que havia sido
publicado em 1958.
56
A fotografia de Dico Kremer é exibida em forma de banner no lançamento da primeira edição de Catatau.
87
Percebo, na lente escolhida por Dico Kremer, uma alusão a Abaporu57 (fig.16), pintura
de Tarsila do Amaral que caracteriza o Movimento Antropofágico.
Aumentar mãos e pés, deformar o corpo ampliando os membros mais próximos do
chão não deixa de criar peso, de plantar a imagem na terra, remetendo à questões mitológicas
primitivas, cuja fonte de vida é a relação com o solo do planeta. Abaporu, em tupi-guarani
significa “homem que come gente”.
Na pintura é a suavidade das pinceladas aprendidas com Fernand Leger que fazem o
corpo querer ir ao ar; a cabeça distante é atraída pelo amarelo do sol, fazendo o corpo laranja
flutuar no contraste com o azul do céu. Na capa do livro é o excesso de branco e a disposição
das palavras que, de certa forma, mantêm a materialidade de Leminski em meio a hegemonia
das letras; a foto do poeta que ilustra a capa mostra seu corpo suspenso em meio ao branco do
papel, numa espécie de pose de lótus antropofágica.
A capa contém duas vezes o título da obra e às cores que compõem a primeira edição
são adicionados tons de cinza. Sobre o predomínio do branco, o vermelho e o preto estão
quase restritos às laterais do papel: cor quente à esquerda de Leminski e ausência de luz à sua
direita. O preto retorna nas sombras do corpo do artista e o vermelho no título horizontal
acima da fotografia. obre o t tulo vermelho, “ aulo Leminski” escrito em cinza. A faixa
57
Abaporu (1928) foi vendido em 1995 para a Fundação Constantini, na Argentina. O título da pintura, em tupi
guarani significa “homem que come gente”.
88
O título, em vermelho, mantém o design original e está colocado entre duas cores.
Acima dele está a luta em preto e amarelo esverdeado, abaixo dele, sob um fundo azul escuro,
autor, editora e uma linha da luta em branco. O destaque da capa reside na evidenciação ainda
maior da letra A, um dos enigmas a reger os estudos de Catatau.
Não posso deixar de indagar, numa aproximação com a cultura popular televisiva, se
a escolha do título não tenha levado em consideração o nome da personagem criada por
William Hanna e Joseph Barbera. Nos anos 1960 e 1970, período de elaboração de Catatau,
as animações fazem parte dos processos de criação de um novo conceito de popular, que
passa a ser mediado pela comunicação massiva. Na programação televisiva brasileira, assiste-
se diariamente às aventuras dos ursos antropomorfizados em sua busca por comida. A
narrativa de “ Colm ia e Catatau”, presente em The Yogi Bear Show58 é cômica: grande,
ágil e cheio de ideias, Zé Colméia convence o pequeno Catatau a desobedecer às ordens do
guarda Smith, responsável pela manutenção da harmonia em Jellystone. Fadados a se dar mal,
as trapalhadas dos ursos têm destino certo: mostrar às crianças, de uma maneira engraçada e
moralista, que infringir a lei não pode dar certo.
O nome do lugar onde se passa esta prosopopéia parodia o Parque Nacional de
Yellowstone59. Na cidade em que Leminski escreve o Catatau, três anos antes do lançamento
do livro é inaugurado o Parque Barigui, parte do projeto de urbanização que cerca o
munic pio por um “cinturão verde”, evento largamente divulgado nas m dias. a gestão do
arquiteto Jaime Lerner, amigo de Leminski, a criação de parques visa proteger a cidade ao
criar uma espécie de ilha urbana, cercada de verdes por todos os lados. O conceito de parque,
todavia, não se difere muito de Jellystone, onde as pessoas se reúnem para fazer piquenique
em dias ensolarados. Questiono se, no livro de Leminski, pode ser identificada a presença de
Zé Colmeia: será ele Arciszewski que nunca chega, ou Occam que sempre se esconde?
58
A série criada em 1961, surge como parte do The Huckleberry Hound Show, de 1958.
59
Criado em 1872, Yellowstone é o primeiro parque nacional do planeta.
91
Parece-me que, no parque de Nassau, a figura que mais se assemelha a Occam é Zé Colmeia,
sempre a criar problemas para o pequeno Catatau.
No desenho animado, além da correria para fugir do guarda, os ursos desviam de
gêiseres que entram em erupção no final dos episódios; muitas vezes eles estão na companhia
de Cindy, a fêmea que desvia Zé Colméia de seu interesse por comida. Certamente familiar a
Leminski, dentre os hipotéticos sentidos atribuídos ao título do livro, a quixotesca saga
merece ser levada em consideração.
Uma espécie de arejamento acontece quando se vincula o conteúdo hermético do livro
à animação, e a ironia leminskiana se dilata na possibilidade de correlacionar filósofo francês
e urso norte americano. Elevado à condição de protagonista por desígnio do título, Boo-Boo,
nome original do pequeno urso, possui vários significados: é uma forma afetuosa de tratar
amigos, mas também é a denominação infantil para machucados na língua inglesa, o “dod i”
brasileiro.
Ao nome Boo-boo pode-se fazer uma analogia com o termo dada, adotado pelos
vanguardistas da antiarte no início do século XX, e evidenciar a complexidade das escolhas de
Leminski. Possíveis traduções de Catatau, certamente um passo necessário para a
consagração da obra em tempos de globalização, teriam que lidar com este tipo de
dificuldade60.
Mikhail Bakhtin lembra que, no interior de certas obras da literatura mundial, os dois
aspectos integrais do mundo – sério e cômico – coexistem e se refletem mutuamente. Para ele:
60
Pequenos fragmentos de Catatau são traduzidos pelo uruguaio Eduardo Milan, mas até hoje o livro não tem
uma edição completa em outro idioma.
92
fiel recebe uma bênção. a cultura popular, receber “de graça” não ter que pagar por uma
mercadoria.
Para Leminski, a graça pode residir na impossibilidade de se atingir o todo, ou o
absoluto “ enho a certeza absoluta que não chegarei ao absoluto, tenho a duvidosa impressão
que eterno é isso e acho-lhe uma graça infinda” , p.168). Enigmáticas, as duas orações
apontam a constância da incompletude, e de uma forma Zen, evidenciam o necessário
relaxamento diante da impossibilidade de apreensão do todo.
o poema “ azão de ser”, identifico este abandono do entendimento, em prol de um
acontecimento textual, do evento de um poema, de algo que não tem função prática, mas
estética. Um produto cultural que visa produzir sensação, mais que informação.
Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso
preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.
Escrevo porque amanhece.
e as estrelas lá no céu
lembram letras no papel,
quando o poema me anoitece.
A aranha tece teias.
O peixe beija e morde o que vê.
Eu escrevo apenas.
Tem que ter por quê?
(TP, p.218).
Se a obra de arte possibilita a revelação do ser, ela não habita apenas a esfera do
pensamento; parte de eventos cotidianos para atingir o sublime, num evidente distanciamento
do caráter interpretativo, rumo a outro tipo de percepção, que prescinde da razão.
No intuito de evitar a soberania das interpretações como modos de estar no mundo,
Gumbrecht (2010) postula que, para além da interpretação profunda ou oculta que afasta o
sujeito do contato com a concretude das coisas, é necessário ser capaz de lidar com a
tangibilidade dos elementos. Para ele, as dicotomias que se reproduzem a partir do cogito
cartesiano, conduzem a uma excessiva espiritualização metafísica que poderia acarretar a
perda do mundo. Para o pesquisador literário, a necessária tensão entre presença e sentido
implica a retomada do corpo, no estabelecimento de um acontecimento que pode ser
verificado na epifania, momento de revelação quando a presença importa mais que o sentido.
Sua abordagem sociológica da literatura produzida na segunda metade do século XX é
centrada na construção de realidades a partir das cotidianidades. Nestas construções textuais,
a produção de presença revela percepções que transcendem os sentidos.
93
61
O conto Descartes com lentes participa do II Concurso Nacional de Contos da Fundepar (Curitiba, 1969).
este evento, os pseud nimos ung e “ urt” exigidos para a não identificação dos participantes são
confundidos pela comissão julgadora e Leminski deixa de receber o prêmio. Ver Fausto Cunha (KTT3, p. 381).
94
ExIsto sem nunca aparecer fisicamente; sua potência, contudo, se estabelece nos longos
silêncios, nos cortes abruptos e nas ausências de nexos fáceis.
No livro, Occam surge no início da narrativa, mas no transcorrer da leitura se
desmaterializa gradativamente, assumindo a personificação da morte, das perdas ou das
impossibilidades de conclusão pensamentais. No filme, ele é mencionado apenas uma vez, no
último bloco, pouco antes de Descartes travar uma luta com a câmera. À menção de Occam,
são acrescidos os predicados de cônscio e plenipotenciário.
Inventariar correlações de sentido entre o legado histórico e a ficção leminskiana
auxilia na elucidação de afinidades e tensões oriundas desta espécie de problematização de
figuras históricas. René Descartes, que tem seu nome latinizado para Renato Cartésius, credita
à observbação a capacidade de análise; e William de Ockham, também é conhecido por
Guilherme de Occam, é adepto do nominalismo.
O catolicismo que rege a vida de ambos os aproxima de um voluntarismo divino, isto
é, tanto para o francês quanto para o inglês, Deus é o criador absoluto da verdade, das leis
naturais e da moral, as quais só poderiam ser alteradas de acordo com Sua vontade
(KILCULLEN, 1995, s/p.). Descartes tem formação em colégio jesuíta, que abandona por não
se contentar com a mera reprodução dos conceitos já estabelecidos; Occam integra a ordem
dos franciscanos e defende a vida de pobreza para os seguidores de Jesus. Ambos foram
perseguidos pela inquisição, sendo obrigados a se refugiar em países distantes: Descartes é
protegido pela rainha Maria Cristina da Suécia e Occam pelo rei Ludvig da Bavária.
62
O título do poema “minioração fúnebre para ren descartes”. ob o t tulo, Leminski redige Bene vixit qui
bene latuit , lema de Descartes que o poeta traduz: “Bem viveu quem viveu oculto”.
96
compreender estes fragmentos e retornar ao todo para vê-lo com outros olhos, rege a vida
acadêmica e a organização de espaços de uso cotidiano.
Nascido na França, Descartes refugia-se na Holanda para escrever com liberdade, pois
a condenação de Galileu por heresia preocupa filósofos e cientistas. O retrato pintado por
Frans Post (fig.19) revela o olhar atento do homem maduro; a roupa preta com gola branca
que caracteriza o barroco é o ponto de partida para o desnudamento de Descartes em ExIsto.
As regras do método que cria para encontrar a verdade são aparentemente simples: não
aceitar nada como verdadeiro antes de passar pelo crivo da razão, simplificar coisas
complexas por meio da divisão das partes, ordená-las de modo lógico e possibilitar constante
revisão do procedimento de dividir e juntar. Como a vida tem necessidades urgentes e nem
sempre se pode analisar devidamente as coisas, Descartes cria uma moral provisória, cujo
procedimento deve adotar os seguintes passos: observar as leis e costumes de cada país, agir
de modo resoluto mesmo que depois se perceba ter chegado ao lugar errado, realizar
mudanças nas consciências individuais, tornar um hábito o exercício da razão e realizar uma
escolha individual de vida que permita o exercício da liberdade (DESCARTES, 2010).
97
A repercussão das obras do filósofo se estende a âmbitos extensos que incluem a ótica,
a física e a matemática. Composto por abscissas e ordenadas, o plano cartesiano é um dos
princípios fundamentais do desenho e define o modelo de localização e trajetória de um
objeto na superfície planar. A projeção espacial do plano, a geometria descritiva, explicita o
modo de construção dos sólidos no espaço. A equivocada análise das propriedades
sanguíneas, ao invés de se relacionar às verdades da ciência, se transforma num modo poético
de compreender o mundo, quando respeitados os limites da pesquisa dos séculos XV e XVI.
Ao considerar o corpo uma máquina, postula que o fogo do coração, que aquece o corpo pela
circulação do sangue nas veias, possui uma subst ncia muito sutil a qual denomina “esp ritos
animais”, que se relacionam à glândula pineal, lugar de união entre a alma e o corpo
(DESCARTES, 1979 e DELEUZE, 2009).
Considerado o primeiro filósofo moderno, Descartes vincula a compreensão do mundo
ao exercício da dúvida sobre a percepção dos sentidos. Em suas “Meditaç es metaf sicas”,
afirma:
Tudo o que recebi até o presente como mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos
sentidos ou pelos sentidos; ora, algumas vezes experimentei que tais sentidos eram
enganadores, e é de prudência jamais confiar inteiramente naqueles que uma vez nos
enganaram (DESCARTES, 2005, p.31).
Desconfiar do que se percebe, para o filósofo que vive durante o Barroco europeu,
inclui questionar as coisas sensíveis, imagináveis e inteligíveis. Ao estabelecer uma analogia
entre a ação do fogo na cera e a natureza humana, Descartes enfatiza que o espírito humano é
mais fácil de conhecer do que o corpo. Conclui que a composição da matéria, denominada res
extensa, é permeada por extensão, flexibilidade e mutação. O filósofo enfatiza ainda que a
linguagem ordinária prende os sentidos e não abrange com suficiência as sutilezas da forma.
De acordo com o postulado cartesiano, a capacidade de julgar, inerente ao espírito, é
muitas vezes confundida com os atributos da visão, propriedade do corpo. Mas a presença
constante da dúvida, oriunda de profundezas insondáveis, acaba por evidenciar a existência do
ser, pois a cada vez que algo potente e astuto o engana, o filósofo é capaz de perceber sua
pr pria existência “a proposição ... Eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as
vezes que a pronuncio ou que a concebo em meu esp rito” DE CA E , 200 , p.43).
Pensar, portanto, é o elemento que assegura a existência do ser, diante da renitente dúvida
acerca daquilo que é ou não real, seja o corpo ou o espírito.
Em sua História da loucura, Michel Foucault lembra que, para Descartes, a loucura
representa a impossibilidade do pensamento; se os sonhos ou ilusões podem ser superados no
98
Ora, o recurso à hipótese do gênio Maligno vai tornar presente, vai convocar a
possibilidade de uma loucura total, de um enlouquecimento total que eu não poderia
controlar, visto que este me é infligido – hipoteticamente- e do qual não sou mais
responsável; enlouquecimento total, ou seja, uma loucura que não seria mais apenas
uma desordem do corpo, do objeto, do corpo objeto fora das fronteiras da res
cogitans, fora da cidade policiada e assegurada pela subjetividade pensante, mas
uma loucura que introduzirá a subversão no pensamento puro, em seus objetos
puramente inteligíveis, no campo das ideias claras e distintas, no domínio das
verdades matemáticas que escapam à dúvida natural (DERRIDA, 2009, p.74).
e para Derrida, a loucura pode ser compreendida como “palavras sem linguagem,
sem su eito falante” DE IDA, 200 , p. , a história da loucura passa a ser a arqueologia
de um silêncio. O controle das certezas e a delimitação das hipérboles pensamentais
demoníacas encontram seu último reduto na existência de Deus, a res divina, cuja existência,
para Descartes, pode ser percebida, entre outros elementos, na observação das propriedades da
luz natural. Os momentos de decisão quando o ser adentra o campo do filosofar, para Derrida
ocorrem mediante o terror confesso de ser louco. A possibilidade de discernimento entre
sanidade e demência pode ser percebida, portanto, na articulação ou não de um discurso
coerente.
Muito embora a repercussão da obra de Descartes permeie grande parte da vida
contemporânea, sabe-se que a interpretação de seus textos sofreu, ao longo dos séculos,
99
Ao postular que a razão opera de forma diferente da fé, Ockham separa a ciência da
teologia e da filosofia, deixando um legado fundamental para a moderna epistemologia. Além
da estreita relação com os nominalistas costuma-se vinculá-lo ao conceitualismo, pois na
compreensão da relação do particular com os universais, os nomes dos conceitos comprovam
a existência, mesmo que esta existência possa acontecer apenas na mente do indivíduo.
A navalha de Ockham, máxima que garante ao filósofo o reconhecimento como
grande lógico, tem por princípio de parcimônia escolher, diante de hipóteses competitivas, a
que detém o menor número de proposições; assim são eliminadas suposições desnecessárias
e/ou conclusões similares. A busca por simplicidade pressupõe abordagem cautelosa e
aconselha-se a adoção da navalha de Ockham em pesquisas heurísticas, evitando o
indiscriminado uso como modelo de arbítrio para pesquisas já realizadas.
De acordo com Umberto Eco, ao analisar a estética medieval, nos textos de Guilherme
ou William de Ockham permanecem referências aos temas da escolástica tradicional, mas a
“absoluta contingência das coisas criadas e a falta de id ias eternas reguladoras em Deus
dissolvem o conceito de um estável ordo do cosmo ao qual as coisas se adéquam [...], no qual
possa inspirar-se o artifex”. (ECO, 1989, pp.127-128). A concepção de beleza que havia sido
adquirida por meio da estabilidade das proporções universais enfraquece, enquanto distinções
individualizantes começam a surgir no âmbito da representação. Depois de centenas de anos
de duelos entre iconoclastia e a iconofilia, os artistas passam a representar singularidades que
identificam indivíduos, preparando no cerne do movimento gótico o surgimento do
Renascimento.
Ao afirmar que a realidade dos universais se dissolve no nominalismo e que a
transcendentalidade do belo se torna duvidosa quando desaparecem distinções formais e
virtuais, Eco afirma que no pensamento dos nominalistas:
Segundo Ockham, cada corpo é numericamente distinto e absoluto, sendo que a ordem
do universo e sua unidade não resultam da interligação dos diversos corpos. Na crise de uma
estética do organismo, com seu ideal de proporção e integração do todo, cada entidade é única
e a razão individual é superior à natureza comum.
101
63
O centro da narrativa é a possibilidade de se encontrar o segundo livro da Poética de Aristóteles, que trata da
comédia.
103
simples
como um sim
é simples
mente
a coisa
mais simples
que ex
iste
assim
ples
mente
de mim
me dispo
des
(aus)
ente
Durante os quase dez anos de sua redação, fragmentos de Catatau circulam nos braços
de Leminaski em busca de pareceres. Vinculado à literatura experimental pelo hermetismo,
trata a própria linguagem como fonte de pesquisa; transforma qualidades, cria valores e
subverte a história. A pluralidade de sentidos é o elemento a orquestrar a tensão entre ordem e
caos. Hoje, fragmentos dos manuscritos são midiatizados, possibilitando o desvendamento de
parte de seu processo de criação.
Além das quatro edições de Catatau, pesquisadores têm acesso às alterações realizadas
por Leminski em suas anotações. Nos rascunhos, aquilo que deixa de aparecer na versão final
adquire maior sentido.
104
habitam um corpo, cuja força é determinada por sentimentos extremados. Para Perrone-
Mois s, no ensaio “Leminski, o samurai malandro64”
Pautada no livro Caprichos & relaxos (1983), Perrone-Moisés, enfatiza que Leminski
abre caminho na “selva selvagem da linguagem” e lembra que o encontro da forma justa
depende, não apenas do conhecimento do fazer poético, mas do gesto exato do poeta.
Movido por uma insuperável paixão pela linguagem, para Denise Guimarães, o autor
de Catatau tem um olhar multisensível e sinestésico, que se lança em várias direções em
busca de lampe os de liberdade. Em sua “loucura l gica”, os poemas de Leminski tensionam
o pensamento e alme am a transcendência, querem “ir al m”. Cuidadoso no trato dos c digos
linguísticos, seu comprometimento com a invenção e com a renovação da literatura situam-no
num patamar vanguardista.
64
O ensaio publicado no livro Inútil poesia e outros breves (PERRONE-MOISÉS, Cia das Letras, 2000) é
transcrito integralmente na coletânea Toda Poesia. A publicação na revista da USP, parcialmente digitalizada,
integra o levantamento da obra de Leminski, organizada no site Kamiquase organizado por Elson Fróes.
65
tulo de um de seus ensaios que discorre sobre a “Ditadura da utilidade”.
107
desvinculada de qualquer função mercantilista, razão pela qual ele pratica a metalinguagem e
a crítica.
Advogar para a poesia o lugar de objeto in-útil significa entender que tal fazer não
deve estar comprometido com outra proposta, além da própria arte [...]. O poema
como objeto que não precisa justificar sua existência no mundo alcança, assim, um
lugar além-da-mercadoria, como uma essência suprema dos fazeres humanos –
postura que, ainda que fundamentada, guarda alto grau de utopia (MOREIRA, 2011,
p.111).
Tempo lento,
Espaço rápido,
quanto mais penso,
menos capto.
Se não pego isso
que me passa no íntimo,
importa muito?
Rapto o ritmo.
Espaçotempo ávido,
lento espaçodentro,
quando me aproximo,
apenas o mínimo
em matéria de máximo.
(TP, p.183).
No que tange às afinidades que Catatau estabelece com a literatura, a ênfase dos
pesquisadores costuma recair na desarticulação da linguagem e sua reorientação sob o prisma
da arte. Em escritores como Joyce e Mallarmé, assim como em Leminski, de acordo com
Carlos Augusto Novais (2008, p.49), “l ngua e mundo se imbricam, fundando-se
mutuamente”. A experimentação lexical, portanto, é base da construção não apenas do texto,
mas também da vida.
A observação de que James Joyce é a pedra fundamental no caminho de Leminski,
para Ivan Justen Santana e Caetano Waldrigues Galindo, tem bases no paralelismo que pode
ser estabelecido entre o ecumenismo de Joyce e o de Leminski, mas também pode ser
percebida na analogia entre o provincianismo de Dublin e de Curitiba. Ao enfatizar que
Catatau comprova a aproximação do poeta irlandês e do brasileiro acerca da busca de
liberdade com a linguagem, os pesquisadores afirmam:
Que Joyce, para Leminski, esteve ali para mostrar que certas coisas, liberdades,
possibilidades e amplidões (amplitudes?) eram efetivamente atingíveis, e que a
t cnica liter ria, libertada de c nones de “deve” e “não deve” poderia sim dar conta
de toda uma parcela da experiência que até então não havia sido abordada
(SANTANA e GALINDO, 2010, p. 97).
A postura de Leminski, em relação à Joyce e aos demais escritores que compõem seu
paideuma, não é a do idólatra, mas a do admirador dos mecanismos de produção textual
presentes em suas obras. o ensaio “ ames aulo oyce Leminski”, antana e alindo
lembram que, ao invés de simplesmente seguir os modelos de autores que admira, o interesse
de Leminski reside na exploração dos recursos linguísticos por eles adotados.
Para Tarso de Melo, uma das diferenças entre Catatau e Finnegans Wake, além do
estilo “macarr nico”, presente em ambos, a autonomia de Leminski
Leminski não prestou reverências, homenagens, sacrifícios, nem serviu sua cabeça
na bandeja do predecessor. Criou, sim, uma obra que é tão importante quanto aquela
para a cultura de sua língua, sem esquecer que o Finnegans estende-se à História
Universal, enquanto o Catatau revisita a colonização do Brasil ou, no máximo, da
América do Sul. As divergências e convergências são nítidas, não há insolvência
do Catatau em suas dívidas (MELO, 1998, s/p).
Esta questão autoral, no que tange a referências e citações, também está presente em
discussões acerca do outro romance de Leminski, Agora é que são elas.
Em entrevista concedida para Denise Guimarãesa, a última da vida de Paulo Leminski,
ao mencionar Catatau, o poeta afirma que o livro trata da impossibilidade de se escrever um
romance no século XX. Este seria um período de produções de mensagens, sendo que os
109
Seriam todos eles continuadores do século XIX na ficção? Não me parece. Acho
muito mais acertada a visão de Bakhtin, que encara o romance como um gênero
dinâmico, um gênero maleável e protéico, que reaparece sempre em formas novas
(SCHNAIDERMAN, 1989, p. 107).
Muito embora a contribuição dos pesquisadores de Leminski seja bem mais extensa do
que a aqui exposta, destaco alguns elementos que interessam à relação que Cao Guimarães
estabelece com o romance: a admiração por autores que inventam sentidos a partir da potência
da própria linguagem; o farto uso da paródia e a liberdade de apropriação; a ruptura da
linearidade narrativa em busca da aproximação com o fluxo do pensamento; e o interesse no
contemporâneo lato sensu, que mantém viva a obra de autores das mais diferentes épocas.
110
Imantar esteticamente objetos cotidianos é um dos pontos altos dos filmes de Cao
Guimarães. Artista visual que trabalha com cinema e fotografia, dentre seus méritos está a
capacidade de insuflar a discussão sobre possíveis maneiras de lidar com a imagem, tendo por
base o tempo e o som. Sua inteligência visual é destaque nas discussões sobre arte brasileira
desde meados da década de 1990, quando os olhares se voltam para enigmas que valorizam
situações comezinhas. Imagens que não são desvendadas facilmente, quando se deixam
revelar evidenciam seu caráter prosaico e o mistério da revelação reside na lentidão do tempo
cuja orquestração é presidida pela construção da sonoridade fílmica.
A produção de arte da década anterior havia sido marcada por um neo-expressionismo
que acontece simultaneamente em vários locais do planeta, levando os artistas a adotar
procedimentos pictóricos que evidenciam sentimentos tumultuados e profundos. De certa
forma, a paixão que movera a produção dos anos 1980 se atenua e a interiorização exacerbada
que garantira a revalorização da pintura se torna mais branda. Os artistas adotam a concretude
e a objetividade da vida como formas de conjugar experiências nas quais o arrebatamento dos
sentidos acontece menos pelo caráter impositivo das formas do que por sua sutileza.
Apaziguados os ânimos, a arte retoma o prosaico e mostra universos menos ambiciosos e
mais afetivos.
Reconhecidos a partir do restrito universo de festivais e museus, os filmes que o
diretor realiza são lentos e colocam a atenção em coisas que passam despercebidas. A análise
que realizo neste capítulo tem por meta apontar elementos significativos de sua produção, os
quais permitam compreender as razões do convite ao cineasta para a realização de um filme
sobre Leminski. Discorro sobre alguns trabalhos do artista, no intuito de evidenciar pontos de
afinidade com ExIsto, destacando qualidades que permitam equacionar a sensibilidade poética
do diretor mineiro à criação de enigmas leminskianos.
Parto das séries fotográficas Gambiarra e Paisagens Reais, nas quais identifico
“estados de alma”, em consonância com o pensamento de Edgar Morin; teço reflexões sobre
Histórias do não ver, Rua de mão dupla e Pedevalsambatucadamacaconoseusom,
relacionando livro de artista e instalações ao conceito de simulacro de Jean Baudrillard;
investigo os longas-metragens da Trilogia da Solidão segundo Consuelo Lins e André Brasil e
111
finalizo o capítulo com duas exposições relevantes: Passatempo e Ver é uma fábula, a
primeira tem curadoria de Solange Farkas e a segunda de Moacir dos Anjos.
Antes de passar a análise das obras, considero importante trazer para a discussão a
conceitualização que o próprio artista faz de seu trabalho. Em entrevista concedida a Cezar
Migliorin em 2005, o cineasta metaforiza a superfície de um lago para explicitar seus
diferentes modos de concepção fílmica:
A cozinha é o lugar da casa de que mais gosto, é o lugar da casa onde todas as
visitas se encontram, onde, apesar do farto espaço da sala, todo mundo se aglomera.
A cozinha é na casa o lugar do outro. E foi lá também onde, entre vidros de azeite,
miolos de pão, geléias e farelos, liguei pela primeira vez um velho projetor de super-
8 para mostrar para alguns amigos as primeiras bobagens que filmei (CAO
GUIMARÃES, 2008, s/p.).
Uma das atitudes que caracteriza Cao é o exercício de um olhar que acaricia os objetos
em temporalidades prolongadas. Ao se ater ao detalhe, ao prosaico e/ou ao quase invisível, os
filmes evidenciam modos sensíveis de estar no mundo. A relação com o documentário e a
ênfase no primeiro plano são elementos que se destacam nas pesquisas sobre o cineasta. O
caráter afetivo com que elabora seu trabalho, algo da ordem da solidariedade para com as
coisas do mundo, o aproxima de Leminski, na capacidade de perceber o muito no pouco, de
transformar vida em poesia.
Ao discorrer sobre seu processo de criação, Cao Guimarães afirma gostar de caminhar
para pensar na construção fílmica. De acordo com o depoimento disponibilizado no site do
Itaú Cultural, é andando que ele se perde para poder “encontrar” o filme que mais uma
112
entidade que está para além do artista, do que uma coisa pronta, organizada e concebida de
antemão. O empenho do artista estaria então na capacidade de coordenar as percepções e dar a
elas formas adequadas.
eu me sinto muito mais um cavalo de santo querendo receber um santo [...], uma
entidade que você ainda não sabe exatamente qual é, do que alguém que já tem
realmente, que já incorpora a entidade antes de fazer o filme. Eu acho que a
entidade, ela se manifesta aos poucos e se revela aos poucos nesse processo (CAO
GUIMARÃES, 2013).
A entidade, a qual se refere Cao uimarães, certamente tem a ver com a “alma”
baziniana que pode se adaptar e se manifestar em encarnações distintas, tema que estrutura a
investigação da evidência da “alma” de Catatau em ExIsto. Antes de aprofundar o conceito
de alma, contudo, lembro que as três metáforas utilizadas pelo artista podem ser percebidas
sob o seguinte prisma: a primeira remete à observação da paisagem, a segunda à ingestão de
afetos e a terceira ao mistério, aos enigmas que transcendem a capacidade da razão.
Dentre as afirmações acerca de seu próprio trabalho, destaco ainda a máxima: “eu faço
filmes”, observação que se ressente das querelas entre documentário e ficção, quando se
tornam cerceadoras da liberdade. Ao promover o trânsito de filmes por vários gêneros,
potencializam-se discussões acerca da representação e da potência estética. Quando se
investiga o real, como é o caso da criação da obra de arte, é o próprio conceito de realidade
que se amplia, abrangendo o sonho e a ilusão. Acostumados aos processos ilusionistas,
artistas não deixam de documentar o mundo com suas obras.
A complexificação dos gêneros artísticos que acontece nas últimas décadas inviabiliza
catalogações precisas, contudo, é no campo do documentário que se aprofundam reflexões
críticas sobre imagem e novas formas de representação. Mencionado por Ismail Xavier ao
lado de Eduardo Coutinho, João Moreira Salles e Arthur Omar, Cao Guimarães é vinculado a
discussões sobre a lógica da experiência social, na qual espontaneidade e mise-en-scène se
contaminam em performances que enfrentam o olhar da câmera, num tipo de filme que
caracteriza o cinema contemporâneo.
No panorama do cinema moderno, entre filme de artista com base neoconcreta e filme
de cineasta, as afinidades de espírito não circunscrevem diferenças profundas. No que
concerne aos espaços de exibição, o primeiro faz parte de exposições e compartilha o espaço
com outros objetos de arte; o segundo se destina a salas de cinema, com o modo de promover
a imersão que lhe é peculiar. A experiência contemporânea, diferentemente da moderna, para
Xavier (2012), renova e amplia a interpenetração entre cinema e artes visuais.
De acordo com André Parente e Victa de Carvalho, a entrada do cinema nas galerias e
museus é de interesse para a reflexão teórica sobre o dispositivo cinematográfico
contemporâneo.
alguma substância quase material, a qual poderia ser chamada de “alma”. De um poema de
Leminski elucido um possível ponto de vista acerca do conceito de alma:
carne alma
forma conteúdo
sobre nós
a sombra de tudo
(TP, p.345).
66
Neste capítulo, as obras em que não identifico o autor são de Cao Guimarães.
116
67
Gambiarra é um trabalho em contante processo de criação. Constituído por um conjunto de fotografia que
apresentam “ eitinhos” brasileiros de resolver problemas, a obra tem sido exibida em diversas mostras nacionais
e internacionais.
117
Outra fotografia do mesmo trabalho (fig.25) exibe um homem que usa um coco como
travesseiro enquanto descansa. Se a primeira remete a questões minimalistas, com poucos
elementos e priorização das retas; a segunda é mais caótica, cheia de curvas e tropicalizada;
unidas tematicamente, são permeadas pelo bom humor que marca a série.
A série Paisagens Reais – Homenagem a Guignard (fig.26) é realizada em 2009 e
evidencia um aspecto singular da produção de Cao Guimarães. São imagens muito claras,
quase brancas, resultantes da observação da janela de um edifício em manhãs de neblina.
Torres de igrejas, antenas e fragmentos de construções se destacam em meio ao nevoeiro.
Entre surrealismo e ficção científica, as paisagens parecem tratar da gênese da matéria,
quando corpos distintos se formam a partir de processos internos da substância informe.
Essa luz que ilumina de dentro a realidade enevoada de sua pintura traduz uma
espiritualidade acanhada, que percebe laivos de vaidade no impulso de se afirmar, e
portanto se recolhe, deixando a prova de sua hesitação nessa claridade turva, entre
espírito e matéria. Por fim, a espiritualidade que se depreende dessas pinturas e
dessa luz [...] revela como sua condição fundamental um comportamento casto,
longe de qualquer movimento de exteriorização. Se parece ser a alma oculta dos
seres, deve, antes de tudo, permanecer velada para permanecer alma. E se esses seres
têm sua existência garantida por essa substância timidamente luminosa, devem
poder prescindir de toda e qualquer forma de manifestação que os levasse a mostrar
sua face. A essa concepção corresponde uma ética particular, meio matuta, na qual a
tensão entre potência e ato se esvai e se engrandece com o sentimento das próprias
renúncias – uma espécie de santidade meiga, entre são Francisco de Assis e um
monge budista (NAVES, 2011, pp.181-182).
68
Os artistas eleitos por Rodrigo Naves para tecer sua análise sobre a Arte Brasileira em A Forma Difícil são
Debret, Almeida Júnior, Guignard, Volpi, Amilcar de Castro e Mira Schendel.
120
a como uma falsa representação, “a simulação envolve todo o pr prio edif cio da
representação como simulacro” BA D ILLA D, , p. .
Para o polêmico sociólogo, admirador da patafísica de Alfred Jarry, as fases da
imagem se sucederiam em quatro etapas: reflexo de uma realidade profunda; mascaramento e
deformação desta realidade, mascaramento da ausência de uma realidade profunda e ausência
de relação com qualquer realidade, simulacro de si mesma. No último estágio, a imagem se
afasta do domínio da aparência, se aproximando da simulação:
A passagem dos signos que dissimulam alguma coisa aos signos que dissimulam que
não há nada, marca a viragem decisiva. Os primeiros referem-se a uma teologia da
verdade e do segredo (de que ainda faz parte a ideologia). Os segundos inauguram a
era dos simulacros e da simulação, onde já não existe Deus para reconhecer os seus,
onde já não existe Juízo Final para separar o falso do verdadeiro, o real da sua
ressurreição artificial, pois tudo está já antecipadamente morto e ressuscitado (id.
ibid, p.14).
Esta inversão nos processos de estar num mundo fragmentado e superficial, cuja
possibilidade de aprofundamento se torna inviável, cria sentidos flutuantes nos quais a ideia
de duplo enquanto alma desaparece. Da mesma forma, desaparece a ideia de sujeito com suas
singularidades, pois as próteses que passam a compor os corpos alteram substancialmente as
relações vitais.
Na contramão da hegemonia do simulacro preconizada por Baudrillard, o ato artístico
intenta, de certa forma, produzir percepções por meio da produção de familiaridade e
estranhamento. As performances, atividades híbridas que necessitam do corpo do artista para
existirem, exatamente por não terem um sentido preciso, são capazes de subverter a
homogeneização e potencializar a perda de alteridade enfatizada na teoria do simulacro e das
simulações. Realizações semióticas que, de acordo com Jorge Glusberg, enfatizam o
reencontro do corpo consigo mesmo, este tipo específico de modalidade artística coloca no
lugar do sagrado uma atitude orientada por gestos secretos e clandestinos, os quais costumam
ser reconhecidos apenas por iniciados.
A ideia de publicar Histórias do não ver e o hábito de recordar sonhos recentes são
coisas que acontecem a Cao Guimarães nas manhãs em que pratica natação. O livro é
resultado de performances, nas quais convida alguns amigos69 para sequestrá-lo, vendá-lo e
conduzi-lo por situações quaisquer. Durante os sequestros, o artista fotografa atraído por
outros sentidos que não o da visão. Ao término da simulação revela o filme e escreve um
texto. Os sequestros acontecem em Belo Horizonte, São Paulo, Londres, Madri e Barcelona
entre 1996 e 1997 e vão desde ter a barba feita, atravessar a Avenida Paulista, tocar um corpo
nu, até ouvir numa igreja gótica misteriosa reza em catalão. Em “ labirinto da alma”, tópico
que redige a partir do sequestro realizado por Luiz Henrique Horta, o artista traduz suas
percepções:
Ela via e acreditava em algo que não via. Eu não via e não acreditava no que não
via. Estava mesmo certo de acreditar mais no que ela não via do que no que eu não
via. Se eu, naquele momento, arrancasse minha máscara, o que veria? Começaria a
conversar com o que não via? E será que ela, colocando minha máscara, deixaria de
falar com o que não via? E não me vendo, apenas me ouvindo, duvidaria de um
corpo e de uma boca para minha voz? (GUIMARÃES, 2013, s/p).
69
Os amigos escolhidos são Adrianne Gallinari, Ana Baravelli, Eduardo Motta, Luiz Henrique Horta, Patrícia
Lacerda e RivaneNeuenschwander (que realizou dois equestros).
124
performance (fig.28), outras são o registro que faz com a câmera na mão, enquanto persegue
cheiros e sons.
Com exceção de uma imagem de Polaroid, realizada durante o sequestro que Eduardo
Motta organiza, as demais são em preto e branco. O livro tem algumas páginas inteiramente
pretas e outras todas brancas; as reservadas para a tradução em inglês são alaranjadas, quase
vermelhas. A capa e as sete páginas iniciais têm um círculo vazado que permite ler “eu estava
... como os cegos” preta, a palavra “ver” se destaca do fundo pelo brilho do verniz
“hist rias do não” e “Cao uimarães”, estão em letras minúsculas, numa letra fina e branca.
As páginas não têm numeração e junto ao nome da editora consta a inserção na Lei Federal de
Incentivo à Cultura e o patrocínio do Itaú Cultural.
A versão digitalizada do livro, disponível no site do artista, data de 2001 e é composta
por sete páginas, nas quais texto e imagem, em preto e branco, se tornam mais dinâmicos pela
mobilidade de um círculo que mostra fragmentos da página posterior. Experiências distintas,
o livro em papel e o digital evidenciam a exaustão do olhar em um mundo onde impera o
excesso de imagens.
tudo dança
hospedado numa casa
em mudança
125
70
Os participantes da obra distinguem-se, entre outras tantas coisas, pelas diferentes profissões. São elas: poeta,
arquiteto, engenheiro civil, escritora, oficial de justiça e produtora musical.
126
A pesquisadora enfatiza que uma das questões marcantes em Rua de Mão Dupla é a
operação lúdica que rege o método adotado para a realização da obra. Muito embora nenhum
dos convidados possua uma relação mais íntima com técnicas de filmagem, as imagens
captadas pelo arquiteto demonstram maior domínio compositivo se comparadas às dos demais
convidados. A câmera fixa cria o ambiente propício para depoimentos pessoais, a câmera
móvel acarreta maior dificuldade no registro da imagem, trepidando e perdendo o foco. Nesta
espécie de inventário de possibilidades fílmicas que se destacam na instalação, é importante
perceber a presença e o estranhamento do som que chega ao sujeito que filma. O barulho dos
vizinhos e da rua leva um dos participantes a filmar da janela, na tentativa de compreender
este entorno que também não é o seu.
Ao manter o olhar no espaço residencial de outra pessoa, cada um dos partícipes,
conscientemente ou não, acaba por revelar muito mais acerca de si mesmo do que do outro a
quem dirige a atenção. Falar do outro, ainda segundo Lins, não é um procedimento usual no
terreno do documentário, onde realizadores costumam se debruçar em depoimentos centrados
no sujeito que fala. Cao Guimarães, ao subverter este procedimento, traz à tona outro tipo de
questão: o problema de se colocar no lugar do outro e a subsequente negação de
características alheias para a consecução de uma autodefinição. A partir da análise desta obra,
Lins (2008) observa que as pessoas, quando presas a determinadas maneiras de estar no
mundo, tendem a ignorar preconceitos pessoais e se tornam incapazes de aceitar as
singularidades do outro.
Dentre os seis convidados, Lins observa que o poeta é o único que não denigre a
imagem do outro em prol de sua própria valorização. Roberto Soares se emociona ao se
identificar com a solidão de Eliane Marta, dona do apartamento.
É quem menos fala, quem menos interpreta, quem de fato se permite experimentar
encontros e misturas com o que lhe é estranho. É mesmo comovente vê-lo expressar
o que sentiu, vê-lo chorar, ficar em silêncio e também refletir sobre o que lhe foi
proposto. Não é por acaso que o diretor inseriu o depoimento dele no final do filme,
depois das palavras da escritora, nos deixando pressentir a possibilidade de uma
relação diferente com o mundo (LINS, 2008, p. 11).
Longe de trabalhar sobre a qualidade das imagens ou dos participantes da obra e sem a
intenção de transformar seus convidados em celebridades, em Rua de Mão Dupla Cao
Guimarães opera sobre a lógica do reality show. Mas inverte seu sentido quando potencializa
a fruição estética em detrimento do caráter competitivo e funcional. Na contramão da
produção hegemônica, o segundo longa metragem é resultado da transformação de uma
instalação em filme. No ano anterior o diretor havia lançado O fim do sem fim (2001), uma
parceria com Beto Magalhães e Lucas Bambozzi, filme que trata do registro poético de
profissões em extinção em vários estados do Brasil.
5.2.3 Pedevalsambatucadamacaconoseusom
meus amigos
quando me dão a mão
sempre deixam
outra coisa
presença
olhar
lembrança calor
meus amigos
quando me dão
deixam na minha
a sua mão
71
A consultoria geral de Faxinal das Artes é do nova-iorquino Christian Viveros Fauné, convidado do
governador Jayme Lerner; a curadoria nacional é de Agnaldo Farias e a local de Fernando Bini.
128
atenção de Cao Guimarães está nos espaços internos e nas pessoas, no silêncio e no som.
Salão de beleza, supermercado, cozinha e banheiro são as locações escolhidas para as
performances que dão origem a Pedevalsambatucadamacaconoseusom (figs.30, 31, 32 e 33).
Da mesma forma que em Rua de Mao Dupla, aqui também a obra se estrutura no outro
pra existir, mais uma criação processual cujo desfecho depende do desenrolar de cada
acontecimento. O autor da obra, diretor das múltiplas performances, entrega um walkman com
determinada trilha sonora para cada convidado e pede para que ele ou ela dance72.
A obra, de acordo com a concepção de Cao Guimarães, deve ser montada numa sala
quadrada para que cada vídeo seja exibido em uma das paredes; preservar a escala humana
natural tamb m um pedido de seu criador diretor. Essa “boate silenciosa”, assim como a
instalação é definida no site do artista, não deixa de ser repleta de sonoridade; nos trechos
disponibilizados on line, a cada grupo de artistas corresponde uma trilha distinta. Em 2002,
em uma exposição que reúne o conjunto de obras que compõe o acervo do Governo do
72
Marepe, Marcos Chaves e Lia Chaia dançam no pequeno supermercado local; Paulo Whitaker e Margit
Leisner fazem sua performance no salão de beleza; Marcelo Solá, Adrianne Gallinari e Daniel Acosta participam
da experiência musical na cozinha do refeitório; Marta Neves, seu marido e Nazareno dançam no banheiro.
129
Estado, acontece uma montagem do trabalho numa versão simplificada: um DVD projeta os
vídeos em looping ao som de canções que alternam ritmo e melodia.
Até a presente data, Pedevalsambatucadamacaconoseusom foi exibida na forma em
que foi concebida uma única vez, em 2012, no projeto do coletivo Marginalia+lab 73; além do
quadrado formado pelas quatro paredes, são instalados dispositivos individuais para que o
público possa interagir e recriar a obra, estabelecendo uma espécie de moto contínuo que
caracteriza um universo de passagens e multiplicações. Simular a participação do público,
criar uma espécie de interioridade a partir do ambiente criado pelas quatro projeções fílmicas
é potencializar envolvimento e virtualidades.
Em Faxinal das Artes Cao Guimarães exibiu também Sopro (2000), Hypnosis (2001) e
Volta ao Mundo em Algumas Páginas (2002).
Figuras 34, 35 e 36 - Sopro, 2000; Hypnosis, 2001 e Volta ao Mundo em Algumas Páginas, 2002
Fonte: http://www.caoguimaraes.com/
73
Marginália+lab é um espaço destinado à criação e investigação em arte e tecnologia em Belo Horizonte, que
tem registros de funcionamento de 2010 a 2012.
130
Nos dois primeiros (figs.34 e 35), o destaque está no tempo que se dilata, pois
acompanhar o trajeto de bolhas de sabão ao vento ou observar luzes em movimento a partir de
brinquedos em um parque de diversões é experimentar a fruição temporal relentada e
praticamente destituída de acontecimentos que não sejam os que remetem ao próprio ato de
olhar. Prestar atenção no tempo, uma das singularidades que identifica a obra de Cao
Guimarães, em ExIsto se vincula de forma inequívoca ao pensamento de Descartes acerca da
natureza tropical.
O terceiro curta, Volta ao Mundo em Algumas Páginas (fig.36), é realizado em
parceria com Rivane Neuenschwander e registra uma ação realizada em 2000 na Biblioteca
Pública de Estocolmo: fragmentos de mapas-múndi são deixados aleatoriamente dentro de
livros, na intenção de subverter a atenção e criar enigmas.
entro e saio
dentro
é só ensaio
Dentre os oito longas metragens realizados por Cao Guimarães, concentro a atenção
na Trilogia da Solidão, composta por A alma do Osso (2004), Andarilho (2008) e O homem
das Multidões (2013). Fundamentais para a investigação de possíveis enigmas, os filmes se
estruturam em torno do estranhamento das personagens e seus modos peculiares de estar no
mundo. No primeiro o cineasta convive com um ermitão e no segundo acompanha três
andarilhos; estreitamente vinculados ao documentário, ambos partem do “real” para enfatizar
situações poéticas.
Para José Carlos Avelar, a intrincada relação que os filmes da Cao Guimarães
estabelecem com o documentário se relacionam estreitamente com processos pictóricos:
74
Na história do cinema, a Trilogia da Solidão é consagrada por Michelangelo Antonioni (1912/2007) nos filmes
A Aventura (1960), A Noite (1961) e O Eclipse (1962). Através da beleza da paisagem e da lentidão das cenas, o
cineasta italiano evidencia a alienação das personagens na vida moderna.
132
poesia sonora e visual não deixa de ser uma atitude de ressacralização das coisas, na
contramão de um mundo que cria cada vez mais necessidades imediatas e descartáveis.
De acordo com Consuelo Lins, ao enfatizar a atitude estética do cineasta mineiro,
potencializar a dimensão do sensível e retirar os acontecimentos de sua dimensão ordinária
faz com que o modo de perceber o mundo se modifique e seja impregnado de potências
estetizantes, dando visibilidade a um tecido sensível anteriormente inacessível.
Não é propriamente a natureza do que ele vê que provoca essa conduta estética, é,
sobretudo, sua inclinação em ver estes elementos do mundo que confere a tais cenas
seu devido caráter estético ou, se quisermos, sua devida poesia. Ou melhor: essa
atitude revela [...] o que há de virtualmente estético / poético nas formas de vida
disseminadas pelo mundo, a nossa espera, mesmo nas menores e nas mais banais – e
suas imagens e sons talvez nos sensibilizem para essa dimensão (LINS, 2014,
p.100).
Cao Guimarães realiza A Alma do Osso (2004) a partir do convívio com Dominguinhos
da Pedra, ermitão que habita uma das muitas montanhas de Minas Gerais. Abandono e
acolhimento, paradoxalmente, regem a fruição estética: abandono mediante a solidão da
personagem em rotinas diárias como buscar água e cozinhar; acolhimento na relação afetiva
que se estabelece em manobras da câmera e atitudes da personagem. Muito além de realizar um
documentário sobre um ermitão, o cineasta cria uma espécie de performance, na qual o
convívio corresponde aos anseios investigativos de conhecer o outro.
De acordo com Rafael de Almeida Tavares Borges (2013), a confiança que se
estabelece entre a personagem de um documentário e seu realizador, em Cao Guimarães é da
ordem da amizade. O afeto que permeia a produção fílmica se reflete no resultado da obra,
evidenciando que, no lugar de fórmulas, trata-se de uma espécie de ternura do olhar.
Cao nos revela [...] um tempo que não é cronológico nem homogêneo, mas que
guarda diferentes durações e intensidades. Mais do que isso, ele parece acreditar
muitas vezes num conceito de tempo que não é transição, mas que para e se
imobiliza (GONÇALVES, 2012, p.219).
5.3.2 Andarilho
essa estrada vai longe
mas se for
vai fazer muita falta
75
As estradas escolhidas por Cao Guimarães para acompanhar as jornadas individuais dos peregrinos situam-se
entre as cidades de Montes Claros e Pedra Azul.
136
O filme conta com paisagens surreais, resultantes do asfalto aquecido que parece
derreter as figuras que por ele passam (fig. 40). Ao considerar que o transe ou delírio leva o
discurso ao limite da consciência e do entendimento, Brasil aponta que:
A câmera fixa, atenta e afetiva, de Cao Guimarães nos mostra a linguagem em sua
forma pura, que é, paradoxalmente, sua extrema impureza: a substância heterogênea
dos sons, do balbucio, do grito, do gesto, da performance, do esforço, a substância
do silêncio. A linguagem em seu estado de esboço, em seu limiar, entre a cacofonia
e o sentido. Esta linguagem só pode ser a do delírio, mas um delírio que é a própria
realidade, o delírio da experiência, seu lastro (BRASIL, 2013, s/p).
137
Nercino (fig. 42) está nitidamente doente. Ensimesmado, escolhe pedras para mastigar
e parece não perceber a presença da câmera ou com ela pouco se importar. Do pouco que se
entende de sua fala, quase tudo é xingamento. Enche e esvazia garrafas com água, tosse e
anda com o auxílio de um cajado.
De acordo com Elíade (2010, p.149) “os peregrinos e ascetas, proclamam por sua
marcha’, por seu cont nuo movimento, o dese o de sair do mundo, a recusa de todas as
situações mundanas”. A necessidade de mudar constantemente de lugar, de não encontrar um
espaço fixo de pertença ou um núcleo familiar, nas religiões altamente evoluídas, representa o
caminho em direção ao centro do mundo onde a verdade suprema se confunde com a presença
oculta de Deus.
Incapazes de sobreviver nas cidades, por necessidade de solidão ou graças ao impulso
do caminhar, os andarilhos de Cao Guimarães não têm por meta um local sagrado aonde
chegar. Perambulam aleatoriamente, sobrevivem à margem da civilização em solidões
fundamentadas na perda da razão e na conseqüente dificuldade de comunicação com os
demais. Ser só pode ser simplesmente não conseguir sair de seus próprios pensamentos.
76
Além da torrente de pensamentos que se esvai na fala de Waldemar, o sotaque alemão do gaúcho desdentado
imprime às cenas características cômicas.
138
77
No conto de 1840, o narrador, depois de tipificar classes de transeuntes em meio à multidão, segue um
homem velho na tentaitva de desvendar suas estranhas atitudes.
139
abundam e são geradas tanto pela montagem quanto por reflexos no vidro da janela quando a
filmagem acontece no terraço (fig. 43).
No que tange à construção da tese, considero importante pontuar que a solidão que
permeia ExIsto é fruto não apenas da vinda de Descartes para um lugar estranho: reflete a
incompletude de um pensamento poético que culmina em O Homem das Multidões.
Destaco, além do trabalho com atores profissionais e o empréstimo da literatura, a
elaboração aprofundada de imagens oníricas. Na adaptação do texto de Leminski, o sonho de
Descartes é precedido por seu rosto em primeiro plano que, de olhos fechados, indica que a
personagem dorme; os planos curtos que se sucedem trazem imagens díspares, recortes de
outras cenas. Na adaptação do texto de Poe, os planos são mais longos e só se percebe que se
trata de um sonho quando Juvenal é acordado por Margô, que toca a campainha do
apartamento. Realço, na figura 43, uma das imagens poéticas que fazem parte do sonho do
protagonista.
No vagão vazio (fig.44), a câmera fixa denota o movimento do trem com a alteração
na forma da poça d’ gua. Indício do serviço de limpeza, a água que se movimenta em direção
ao alto da tela potencializa a presença do ser humano que está ausente. A imagem centralizada
e a profundidade de campo que valorizam a perspectiva tratam do início do dia de trabalho, no
qual a solidão do vazio se transformará na solidão da multidão. No sonho ou na vigília,
interiores vazios e exteriores cheios de gente caracterizam as cenas. No poema
“contranarciso”, Leminski aborda a questão da alteridade diante da multidão:
140
em mim
eu vejo o outro
e outro
e outro
enfim dezenas
trens passando
vagões cheios de gente
centenas
o outro
que há em mim
é você
você
e você
assim como
eu estou em você
eu estou nele
em nós
e só quando
estamos em nós
estamos em paz
mesmo que estejamos a sós
(TP, p. 32).
Preocupados com seus telefones celulares ou envolvidos com seu próprio caminhar, as
pessoas só interagem na medida em que precisam desviar do outro para seguir seu caminho.
As discussões que podem advir de O Homem das Multidões se aplicam de forma mais efetiva
às análises sociais, por trazerem à tona problemas nos quais a maior parte da humanidade está
envolvida.
A transformação nos modos de vida que caracterizam as cidades contemporâneas e a
consequente busca de alternativas para a minoração de problema é motivo de intensas
reflexões acerca dos destinos que se abrem para a humanidade. Para Michel Maffesoli,
desvinculadas do mito modernista da emancipação, prevalecem nas sociedades
contemporâneas outras maneiras de estar junto, nas quais o convívio é mais afetivo do que
racional.
Quer seja pela doçura, pela indiferença ou pela abstenção, a socialidade em questão
sabe se fazer ouvir. Até mesmo seu silêncio é eloqüente, e não deixa, atualmente, de
provocar suores frios nos diversos responsáveis políticos, sindicais e
administrativos, que não sabem mais “a que santo apelar”, tanto a massa
impalpável, versátil, sujeita a variações (MAFFESOLI, 1995, p. 69).
O estilo de vida silencioso que é determinado por afazeres cotidianos revela aspectos
singulares em O Homem das Multidões: Margô observa Juvenal por câmeras de segurança,
escolhe o noivo num site de relacionamento, alimenta peixes virtuais e decide fazer parte da
vida do maquinista. Juvenal vai e volta do trabalho, perambula pela cidade e aceita as visitas
141
da colega. O diálogo que estabelecem não se pauta nas relações verbais, mas é criado em
gestos, olhares e atitudes. São as imagens que estabelecem as relações, na evidência de uma
espécie de cansaço da fala e do intelecto racional. Não há rebeldia nem vontade de mudanças
radicais, mas aceitação do fato da vida apresentar singelas possibilidades de sentimentos,
parcos redutos de trocas afetivas do casal imerso nos processos de anestesia dos sentidos que
configuram a vida urbana nas últimas décadas.
Na capa do DVD (fig. 45) Juvenal pode ser entrevisto em meio à multidão, em cenas
de ruas que repetem ao longo do filme. A tonalidade acinzentada da imagem homogeneíza
expressões e inviabiliza contrastes. Uma espécie de equalização da presença humana nas ruas
da cidade coíbe distinções severas e promove uma uniformização na qual os processos de
comunicação se distanciam da percepção de quem está próximo.
vertigo
ver te
comigo
78
A canção Copo Vazio, lançada em 1974, faz parte do disco lançado por Chico Buarque em resposta à censura
militar. Dentre os vários amigos que participam da coletânea destaco Paulinho da Viola, cuja canção Sinal
Fechado intitula o álbum.
143
A água que se condensa no nevoeiro que apaga a cidade, compondo uma paisagem,
[...]; a água onde caem as linhas de pesca, como chuva, da ponta das varas, que se
lançam para o céu como antenas; a água que se irradia em círculos concêntricos,
constantes, perfeitos, revelando, por contraste, a qualidade errante e errática do
nosso movimento (FARKAS, 2012, s/p).
Nos filmes cuja experiência sensorial conduz para outra dimensão, os procedimentos
que regem a construção temporal são o enquadramento e a duração. Na figura 46, Florência
olha o mar neste tempo suspenso, que poderia se alongar indeterminadamente. De costas para
a câmera, a cena remete a ExIsto, onde Descartes também espera à beira-mar.
144
Na figura 47, Otto está deitado na praia. O barulho do mar e a trilha de ninar que une
as duas cenas traduzem a organicidade do tempo da natureza e da gestação. O maior mistério
em pauta é a própria vida, pois as emoções provindas do nascimento de um filho são
transformadoras e radicais. De que forma o que poderia ser um filme de família, ou o
documentário poético sobre a gravidez se transforma em obra de arte?
Figura 47 - Otto
Fonte: filme Otto
145
79
O Grivo formou-se em 1990, em Belo Horizonte, e seus integrantes são os músicos Nelson Soares e Marcos
Moreira. Com a utilização de equipamentos eletrônicos, seu trabalho abrange trilhas sonoras, instalações,
concertos etc.
146
De acordo com o curador, uma das grandezas da obra do cineasta é trabalhar a partir
de imagens pouco valorizadas, atribuindo qualidade estética ao prosaico, àquilo que não
desperta usualmente a atenção. Ao enfatizar a sensibilidade para com a narrativa visual,
Moacir dos Anjos destaca:
essa possibilidade de construir narrativas, de tecer histórias a partir do olhar. A
capacidade de nosso olhar intuir as coisas que correm no mundo, sem apelar para
outras formas de linguagem, sem apelar para a racionalidade dura; ou seja, a
capacidade que a arte tem de nos permitir criar narrativas no mundo (DOS ANJOS,
2013).
Ao lembrar que Cao Guimarães sempre trabalha a partir da realidade, Dos Anjos
afirma que o interesse não reside na tensão entre real e ficcional, pois a indiscernibilidade
entre campos distintos da produção artística que se expande nas últimas décadas desmancha
convenções e promove a interpenetração de códigos. A multiplicidade de relações que deve
ser levada em conta quando se exibe obras de arte não pode deixar de considerar o hibridismo
decorrente deste afrouxamento de barreiras o qual, ainda segundo o pesquisador, é
especialmente potencializado nas mostras que envolvem trabalhos audiovisuais.
O que Dos Anjos destaca é o caráter intuitivo do olhar que o artista lança sobre o
mundo e a capacidade de fazer ver o que normalmente não é visto. Os filmes possibilitariam,
portanto, uma espécie de reencantamento do mundo, ao se voltarem para as situações pouco
valorizadas, para pequenas coisas que não visam mostrar um futuro melhor, mas despertar as
potências estéticas das vidas cotidianas.
Para Maffesoli 200 , a retomada da intuição e a valorização do “instinto po tico”
uma das características das sociedades contemporâneas. Muito embora suas pesquisas não
enfatizem a intuição visual, seus estudos contribuem para dar maior amplitude à questão.
80
Heliodora, Virgem da Lapa, Espera Feliz, Jacinto Olhos d’Água.
Entre Folhas, Ferros, Palma, Caldas, Vazante, Passos.
Pai Pedro Abre Campo, Fervedouro Descoberto, Tiros, Tombos, Planura, Águas Vermelhas,
Dores de Campos (GUIMARÃES E LOBATO, 2006, s/p).
148
6: EXISTO
Só
o
ex
isto
ex
ist
No ano de 2009 o Instituto Itaú Cultural de São Paulo realiza a série de exposições
Iconoclássicos, que tem por meta ampliar a visibilidade de personalidades da cultura
brasileira. A mostra sobre Paulo Leminski tem curadoria de Ademir Assunção e é composta
por fotografias, instalações, manuscritos e vídeos. As homenagens incluem a realização de um
filme, para o qual Cao Guimarães é convidado, optando por adaptar Catatau. Pela primeira
vez trabalha com ficção e ator profissional: em performances que desafiam os limites de
interpretação, é João Miguel quem protagoniza a desconstrução da lógica cartesiana.
ExIsto tem oitenta minutos e foi lançado em 2010 no 38º Festival de Gramado. Foi
também exibido na Mostra de Cinema do Rio de Janeiro, na 29ª Bienal Internacional de São
Paulo e no Museu de Arte Moderna de Nova York. Hoje viaja pelo Brasil em circuitos
restritos e está disponível no Youtube. O motivo da escolha do romance enigma de Leminski,
quando o que se esperava era um filme sobre a vida de seu autor, é esclarecido pelo cineasta:
Escolhi para filmar de Leminski o livro “Catatau”, a mais herm tica das obras do
poeta, aquela em que ele passou 10 anos escrevendo com dedicação quase integral.
[...] A investigação profunda da linguagem, os neologismos, os provérbios populares,
as diferentes línguas usadas num único livro. [...] O que busquei fazer com o filme foi
voltar ao estágio da pré-fala a que o livro me conduzia. [...] A possibilidade do
derretimento da razão cartesiana (CAO GUIMARÃES, 2011, s/p.).
my ears
can’t believe my eyes
81
Pasolini traça um paralelo entre a extinção dos pirilampos no norte da Itália e o fim de uma geração de
revolucionários. O tema é retomado por Georges Didi-Huberman ao tratar da sobrevivência das imagens.
82
Vaga-lume pisca para acasalar. Esta espécie de dança, em que reações bioquímicas liberam energia em forma
de luz, é elemento de atração no grupo.
152
Figura 49 - Vaga-lumes
Fonte: ExIsto
Sumiu
o ciúme
Vaga
vazio
o vaga
lume
(TP, p.120).
As consoantes sibilinas que acontecem nos intervalos das palavras conduzem a uma
espécie de pisca-pisca virtual: a luz se acende ao sumir do ciúme e se apaga ao esvaziar do
vaga-lume. A descida em degraus criada no desenho do poema explicita o vínculo com o
Movimento Concreto. Na impossibilidade de desvendamento e conseqüente compreensão do
poema, procuro elucidar alguns dos caminhos de sentido mais evidentes, bem como indicar
153
A forma circular que predomina na tela cria imagens abstratas que parecem se
movimentar suavemente; são manchas em vários tons castanhos, espécies de círculos
concêntricos que giram no espaço ilusionista da representação. A tonalidade avermelhada dos
marrons indica a presença do fogo: a imagem é quente e a câmera está muito próxima do
objeto representado, o que dificulta a identificação. Imagino um charuto visto de frente, mas à
medida que o calor dos marrons cede espaço a tonalidades mais luminosas e a câmera
circunda o espaço mostrando a curvatura da forma, a procedência da imagem se torna mais
enigmática. Depois dos vaga-lumes, que imprimem uma espécie de pulsação ao filme, a
imagem castanha permanece na tela sem entregar sua origem. A semelhança com um olho é
evidente, mas a certeza do fogo e da queima do objeto tendem a afastar a possibilidade de
vincular os dois elementos (fig.50).
83
Celebrado cinquenta dias após a Páscoa, Pentecostes marca a descida do Espírito Santo para ajudar os
apóstolos. A data é relacionada a festas de colheita do paganismo e do recebimento das Tábuas da Lei por
Moisés.
154
As palavras que se ouvem enquanto as formas castanhas são mantidas na tela afirmam
que “o bom senso a coisa mais bem distribu da do mundo, pois cada um pensa estar tão bem
provido dele, que mesmo aqueles mais difíceis de satisfazerem com qualquer outra coisa não
costumam dese ar mais bom senso do que têm” DE CA E , 20 , p. . São palavras de
84
As imagens sem indicação de fonte são de ExIsto.
155
mão e rosto do filósofo. O texto esclarece que a diversidade de opiniões entre a humanidade
não decorre de alguns terem mais razão que outros, mas do fato de que o pensamento percorre
muitas vias. Enfatiza, ainda que “não basta ter o esp rito bom, pois o principal aplic -lo
bem” DE CA E , 20 , p. .
De acordo com Cao Guimarães, na entrevista que me concedeu, a cena alude aos
estudos de ótica realizados por Descartes e que estão presentes nos dez tópicos do ensaio
Dióptrica. Os discursos enfatizam a refração da luz e criam uma metodologia para a criação
de lentes de luneta.
retorna ao olho queimado. O trabalho da câmera, ao conduzir o discurso sobre o olhar, lembra
que a lente não deixa de ser um olho sem corpo.
No tópico sobre a biografia que Leminski redige de Bashô, pontuo algumas
características do Zen, em sua relação com o cinismo de Diógenes. A metáfora utilizada pelo
filósofo grego, que carrega uma lamparina em busca de um homem honesto, amplia ainda
mais o caráter polissêmico da cena.
A câmera retorna à personagem em primeiro plano, e sob o calor da lamparina a forma
circular tem agora cerca de poucos centímetros. Segundo Descartes é a razão ou senso o que
nos torna humanos e nos distingue dos animais; examina a lente que queima com uma
pequena lente de aumento e mais uma vez a imagem se abstrai na ausência focal enquanto ele
pensa:
Pois, quanto a razão, ou ao senso, na medida em que é a única coisa que nos faz
homens e nos distingue dos animais, quero crer que ela está por inteiro em cada um;
e nisso sigo a opinião comum dos filósofos que dizem que há mais e menos apenas
entre os acidentes, e não entre as formas, ou naturezas, dos indivíduos de uma
mesma espécie (DESCARTES, 2010, pp.37-38).
labiais. A ausência da fala pode ser uma alusão à máxima cartesiana, na qual a comprovação
da existência reside no pensar e não na tradução do pensamento em palavras ou textos.
Figura 54 - Biblioteca
O plano geral permite ver mesas e cadeiras e a parede ao fundo é composta por dois
andares de prateleiras com livros. Descartes está no andar superior e a luz do ambiente,
pontuada por lâmpadas esparsas, mantém a tonalidade castanha da sequência anterior. O
filósofo afirma estar satisfeito com os progressos que realiza na procura da verdade e aposta
no futuro. Anda de um lado para outro observando os livros.
Muito embora a filmagem de ExIsto seja realizada no Brasil, a cena se situa
diegeticamente na Europa e precede a viagem de Descartes aos trópicos; sua importância
reside tanto na evidente alusão à cultura do filósofo, quanto no contraste com outras cenas: ela
é a única em que Descartes se detém em um espaço fechado, interno; no restante do filme ele
se encontra em espaços a céu aberto, em trânsito ou, quando muito, próximo a saídas.
Outro aspecto singular é a leitura do Discurso do Método realizada por seu autor em
um espaço público: seu texto, ao integrar o legado cultural da sociedade não é apenas seu,
pertence ao mundo. Outra imagem de livro só ressurgirá no sonho do filósofo, muito
rapidamente, na beira da praia. Desenhos deixam perceber que é um livro sobre geometria.
Prólogo a justificar a viagem do filósofo aos trópicos, a cena se volta para outro filme
de Cao Guimarães: em Volta ao Mundo em Algumas Páginas, a performance na biblioteca de
Estocolmo consistia em deixar pequenos fragmentos de mapas dentro de livros.
159
85
De um modo distinto da linguagem verbal ou escrita, o universo das imagens, com sua ilimitada gama de
possibilidades, inviabiliza o estabelecimento de códigos precisos, fator determinante da organização linguística.
86
Palavras que pertencem à linguagem-objeto são as que possuem referentes no mundo não verbal; imagens que
designam objetos comuns que não são metaimagens são imagens- objetos.
160
87
Sobre a riqueza métrica da montagem de O encouraçado Potemkin de Eisenstein, indico a análise de Júlio
Plaza (2008); sobre a relação de Eisenstein com o ideograma, O sentido do filme (Zahar,1990) .
161
Não sou máquina, não sou bicho, eu sou René Descartes, com a graça de Deus. Ao
inteirar-me disso, estarei inteiro. Fui eu que fiz esse mato: saiam dele, pontes, fontes
e melhoramentos, périplos bugres e povoados batavos. Eu expendo Pensamentos e
eu extendo a Extensão! Pretendo a Extensão pura, sem a escória de vossos corações,
sem o mênstruo desses monstros, sem as fezes dessas rezes, sem a besteira dessas
teses, sem as bostas dessas bestas. Abaixo as metamorfoses desses bichos,
camaleões roubando a cor da pedra! Polvos no seco: no ovo quem deu antes no
outro, uma asa na linha do galho ou um pulo em busca de agasalho? Não sabem o
que fazer de si, insetos pegam a forma da folha; mimeses.(KTT3, p.34).
162
A palavra falada “mimeses” divide o texto em duas partes que se definem pela
entonação. O vocábulo foi antecedido por uma preleção sobre a busca pela extensão pura;
Descartes afirma que o inseto por não saber o que fazer, se apropria da cor da folha. A
continuação do texto enfatiza o caráter dualista cartesiano ao justapor conceitos opostos:
Horas minhas no ouro de relógios perfeitos. Debrucei-me sobre livros a ver passar
rios de palavras. Todos os ramos do saber humano me enforcaram, sebastião
flechado pelas dúvidas dos autores. Naveguei com sucesso entre a higiene e o
batismo, entre o catecismo e o ceticismo, a idolatria e a iconoclastia, o ecletismo e o
fanatismo, o pelagianismo e o quietismo, entre o heroísmo e o egoísmo, entre a
apatia e o nervosismo, e saí incólume para o sol nascente da doutrina boa, entre a
aba e o abismo (KTT3, pp.36 - 37).
88
A presença de mapas, na narrativa fílmica do cinema dominante, costuma facilitar a interpretação das elipses
espaço/temporais.
163
Viajar me deixa
a alma rasa,
perto de tudo,
longe de casa.
Em casa, estava a vida,
aquela que, na viagem,
viajava, bela
e adormecida.
A vida viajava
mas não viajava eu,
que toda viagem
é feita só de partida.
89
O vocábulo plano é aqui adotado em seu sentido pictórico estrito: o primeiro plano é o da água, o segundo é o
das árvores e o terceiro é o do céu.
165
A porção de água que domina o terço inferior da imagem (fig.58) é ladeada por
árvores que se estreitam em direção ao fundo da tela, sua tonalidade verde escura é esmaecida
na proporção em que a vegetação se afasta rumo ao cinza claro do céu. A abordagem da
perspectiva atmosférica adotada neste momento do filme foi criada por Leonardo da Vinci
para resolver problemas de pintura e potencializar efeitos de profundidade gerados pela
construção da perspectiva linear euclidiana. O sutil esmorecimento da cor que identifica o
distanciamento espacial é uma maneira tradicional de representar a visão humana, que
encontra em Leminski uma abordagem singular.
enquanto projeto idílico, e a fruição fílmica, como fator de coesão social, são potências
estéticas a imprimir sensibilidade em territórios da razão. De volta a Descartes, que contempla
a paisagem dentro da pequena canoa (fig.59), percebo que o caráter paradisíaco da natureza
tropical remete à potência formante da imagem. Escolhida para ser a capa do filme (fig.60), a
cena tem ainda outros desdobramentos.
A imensa gama de formas e tonalidades verdes que é refletida no espelho d’ gua faz
com que esta seja a cor dominante da cena. A canoa é verde e vermelha e as vestes de
Descartes são negras; rebatidos no plano especular da natureza, cores e formas potencializam
a verossimilhança que caracteriza a pintura barroca do norte da Europa. O olhar do filósofo,
na maior parte da cena é de espanto e admiração, em alguns momentos, contudo, seu
semblante denota uma espécie de temor, como que a antecipar a presença de Occam.
As peculiaridades dos movimentos de câmera caracterizam também outros momentos
do filme, nos quais as forças da natureza coordenam tempo e movimento. No que concerne às
imagens realizadas dentro do rio, considero importante evidenciar que elas são filmadas de
um segundo barco: além da canoa do filósofo, existe a da equipe de filmagem a realizar
167
movimentos que se destacam pela leveza que caracteriza a flutuação (fig.61). O som das
águas e dos pássaros colabora ainda mais para que o caráter bucólico da cena seja permeado
por uma espécie de atemporalidade, já que é peculiar à paisagem natural remeter a tempos
pregressos, nos quais a natureza selvagem não tenha sofrido a intervenção humana. O
idealismo da paisagem intocada é permeado pela noção de paraíso, anterior ao advento do
pecado católico.
A cena dura pouco mais de dez minutos, tempo suficiente para privilegiar o caráter
filosófico da personagem. Neste tipo de abordagem, o tempo parece se expandir para
propiciar a interiorização necessária ao exercício da reflexão contemplativa.
É de uma pintura de Claude Monet, todavia, que a cena de ExIsto insiste em me fazer
lembrar. Pertencente ao acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Canoa sobre o Rio
Epte (1887) é uma das poucas obras impressionistas em território nacional. As pinceladas
mais soltas, as sombras coloridas e a captação do instante no movimento das águas são
elementos fundamentais para o movimento artístico que anuncia as transformações que
conduzem à arte moderna. O barco que entra pela direita da tela, a proximidade da margem e
a tonalidade escura da água, presentes na pintura e no filme, são elementos por demais
168
Sabe-se que muitas obras impressionistas foram influenciadas pela pintura japonesa
que chegava à Europa como papel de embrulho. A tela de Monet, de acordo com Suzana
Sakai (2008) é fruto da intensa observação do ukiyo-e de Harunobu Suzuki (fig.63), adquirido
pelo impressionista em um mercado parisiense.
Figura 63- Mulher num barco colhendo flores de lótus, Harunobu Suzuki, 1765
Fonte: http://www.zashi.com.br/
imagens de Cao Guimarães compartilham com Leminski o gosto pela imagem simples que
pode ser complexificada.
Durante a cena, marcada pela lenta movimentação, a fala em off revela “Esse calor
acalma o silêncio onde o pensamento não entra. Ingressa e integra-se na massa” , p.20 .
Descartes rema até a beira do rio, desaparece sob as árvores, reaparece, rema mais um pouco e
permanece tranqüilo, mesmo quando chove. O tema da chuva, assim como é tratado em um
poema de Leminski, remete à redenção implorada pela música que dá inicio à cena.
sabe da última
a chuva lavou
minha culpa
(TP, p.266).
Essa aranha geometrifica seus caprichos na Idéia dessa teia: emaranha a máquina de
linhas e está esperando que lhe caia às cegas um bicho dentro: aí trabalha, aí ceia, aí
folga. Caminha no ar, sustenta-se a éter, obra de nada: não vacila, não duvida, não
erra. Organiza o vazio avante, apalpa, papa e palpita, resplandecente no nada onde se
engasta e agarra-se pela alfaia em que pena, deserto de retas onde a geometria não
corre riscos mas se caga (KTT4, p.30).
170
A aranha (figs.64 e 65) inaugura o desfile de bichos estranhos que Cao Guimarães
traduz do livro. Por noventa segundos observa-se a riqueza das cores do animal e o desenho
que cria. A cena termina com o seguinte texto “a aranha leva daqui ali o tempo que levei para
conseguir o teor de semelhantes teoremas” , pp.37-38). As imagens são de Sérgio
Neuenschwander, que as emprestou para Cao Guimarães, por serem mais próximas das
intenções do cineasta do que as imagens capturadas durante a filmagem de ExIsto90 (CAO
GUIMARÃES, 2013).
Na cena que sucede à da aranha, o por do sol é visto através de uma forma circular
emoldurada por um fundo escuro (fig.66). A parcela de céu e de árvores tem por meta
representar a visão de Descartes através da luneta; no enquadramento, uma revoada de araras
é acompanhada pela fala em off de Descartes “Essa lente me veda vendo. Me vela, me
desvenda, me venda me revela” , p.19).
90
Informação colhida em entrevista com o cineasta em maio de 2013.
171
O filósofo surge em cima de uma rvore e pensa “ er uma f bula. para não ver
que estou vendo” KTT4, p.19). A câmera volta a mostrar a paisagem através da lente de
Descartes, seguindo o desenho realizado pelo bando de mais de cinqüenta araras: próximas
das nuvens elas são manchas cinzentas em movimento, em contraste com o verde das árvores,
ressalta-se o vermelho de suas penas; o percurso do bando remete à relação entre o vôo dos
p ssaros e as possibilidades de escritura de uma partitura musical. Leminski, ao parodiar “Ave
Maria”, evidencia a duplicidade de sentidos e a transitoriedade.
ave vento
cheio de graça
ave
tudo o que passa
(TP, p. 364).
Aos vinte e três minutos, Descartes caminha com uma arara no braço. A ave, em
primeiro plano, dá início à cena na qual é valorizada a riqueza da plumagem azul e amarela.
Pouco depois, ela bica a lente de aumento com a qual o filósofo intenta analisá-la. Dentre o
texto de Catatau “pensado” pelo ator, destaco a sentença “ ndio pensa ndio come quem
pensa” , p. , a qual, repetida várias vezes, enfatiza o caráter antropofágico da cultura
brasileira.
“ almilho os dias entre estas bestas estranhas” , p.16) é a frase que dá início à
próxima cena. O rastro de uma sanguessuga deixa um desenho na areia plana. Na imagem de
topo, o bizarro movimento corporal, no esforço de seguir adiante, estabelece um clima de
estranhamento que corresponde à descrição de estranhos animais em Catatau. O recurso que o
cineasta lança mão para ampliar a potência da imagem, além da plongée, é a ausência de
parâmetros comparativos, a impedir que se definam com precisão as dimensões do animal. Na
transposição da linguagem escrita para a audiovisual, isolar o animal de qualquer referência
que permita a identificação de seu tamanho é uma estratégia que, extraída do real, recria o
mundo em forma de ficção. Na ausência de um elemento outro que possa indicar a escala em
que se opera, o animal que causava medo91 no filósofo francês se transforma em Occam,
monstro que, ao invés de tranquilamente rastejar sob a areia da praia desbrava desertos de
forma ameaçadora.
91
Descartes temia a ação das sanguessugas por seu indiscriminado uso para extração sanguínea em tratamentos
médicos.
172
Figura 67 - Sanguessuga
A cena da lua na água não dura mais de um minuto. O primeiro plano mostra a
paisagem ribeirinha e as costas de Descartes. Dentre as metaimagens que permitem
vislumbrar algo da “alma” de Catatau em ExIsto, aponto este trecho do filme, mais
especificamente o segundo plano, lembrando que poemas de Leminski que tratam da lua
transitam pelo Movimento Concreto, música popular e tradução intersemiótica. Acredito que
a análise da relação de outras obras de Leminski com as imagens do cineasta são
fundamentais para perceber a transcendência de sentidos e a possibilidade infinda de
transmutações, as quais são mais intensas em determinados momentos. Destaco, na cena da
lua, a absoluta ausência de palavras.
Anoitece e sob o som do rio a lua, quase cheia, se esconde. Refletidos na água, céu e
lua são recortados por uma escada de madeira no segundo plano da cena (fig.68).
O branco da lua, o azul da água e o preto da madeira perdem o vínculo com o realismo
de origem e a imagem se transforma em abstração, geométrica por natureza, concretista por
intelecção. A planificação da imagem é conseguida mediante águas tranqüilas: a extensão de
azul é dividida pelas diagonais pretas e a forma quase redonda da lua branca, que se destaca
174
no azul, parece deslizar, até desaparecer sob o preto. A única parte da escada que não está na
escuridão também é azulada e remete aos processos de colagem utilizados no cubismo. Além
do processo de abstração da imagem e da referência ao movimento artístico paulista, a cena
interessa por potencializar no filme o enigma leminskiano que interessara Julio Plaza.
Leminski publicou em 1982 o poema Lua na água, composto por três versos (fig.69):
Abaixo de cada uma das três linhas o poeta acrescenta letras rebatidas especularmente.
Para Julio Plaza, que realiza uma versão em v deo do poema, o texto “refletido na sua base
provoca a aparição de outra qualidade, a gua como suporte do reflexo” LA A, 200 ,
p.108). Interessado em processos anagramáticos e paragramáticos que ativam a linguagem do
poema, a versão em videotexto se liberta da “disposição gutemberguiana” e o preto-luz da
imagem eletrônica produz um ícone noturno, com similaridade. Nesta tradução intersemiótica
indicial são mantidas a ordem dos versos e reflexos; a transposição dos meios, todavia,
permite que a exibição de cada um dos três versos aconteça sucessivamente, pois a
transposição dos signos estéticos, na conformação da mensagem, deve obedecer às normas do
novo suporte.
6.2.3 Pororoca92
delícia pura
a onda cai
como uma fruta madura
92
A pororoca é formada por uma única onda cujo tamanho e força varia de acordo com fases da lua e estações
do ano. O embate da enchente da maré oceânica com a correnteza do rio pode atingir até seis metros de altura e
velocidade de cinqüenta quilômetros por hora. Muito embora não aconteça apenas no Brasil, caracteriza a região
amazônica e é atração para surfistas pelas ondas que podem durar até trinta minutos.
176
um barco a motor; suprimir o som do motor e manter a sonoridade da água que caracterizara a
cena anterior é garantir o caráter contemplativo, já que é um lugar comum o fato de que os
sons da natureza produzem efeitos calmantes diferentemente de barulhos de motores, que
potencializam o inquietamento das mentes. Rodeado pelo rio, ele olha para a direita e pouco
depois ressurge deitado de costas com os olhos fechados (fig.70).
Mais uma vez Cao Guimarães se volta para a paisagem estruturada em retas paralelas,
desta vez, contudo, isto acontece rapidamente, apenas para evidenciar que Descartes está em
terra firme. Na cena seguinte, o filósofo surge em estado letárgico em cima de outra árvore93.
O som é o do rio e dos animais silvestres; reaparece a moldura que identifica o uso da luneta.
Do rio para o céu, a câmera exibe um novo revoar de pássaros. O som das águas
aumenta e se sobrepõe ao barulho dos animais, enquanto a câmera focaliza a intensificação do
movimento no rio. A circunferência da moldura se amplia até desaparecer e durante pouco
mais de um minuto observa-se a chegada da pororoca. A voz off repete por quatro vezes “o
barco é parado em pedra mas para ir nada como um rio” , p. . A ambig idade da
oração, ao potencializar o caráter reflexivo da afirmação, une poesia imagética e verbal. A
93
Descartes havia subido em uma rvore para ver a revoada de araras na sequência que denomino “ Invent rio
de bestas estranhas”.
177
distância da câmera até Descartes permite que se perceba a estrutura de corda que, próxima à
raiz, dá opacidade à cena: o observador atento pode antever o que está por vir (fig. 71).
Figura 71 - Pororoca
nuvens brancas
passam
em brancas nuvens
(TP, p.101).
179
Depois das nuvens, ExIsto exibe coloridas e desconexas imagens: Descartes nu, em
plano americano com um bloco de gelo na frente do rosto (fig.76), livro antigo com desenhos
geométricos, manequins de lojas despidos e enfileirados, forma circular com fogo que
aparecera no início do filme, novamente Descartes e gelo – agora com close no bloco de gelo
e plano de detalhe no braço do filósofo, construção de tijolos com gramado por onde o
filósofo passeia e finalmente mais uma revoada de araras. Ao som de Delírio, de O Grivo, o
sonho do filósofo, longe de indicar tranquilidade, expressa uma espécie de angústia nos
breves planos e a impossibilidade de se estabelecer qualquer tipo de nexo entre as imagens. O
abandono da razão, seja na alucinação ou no sonho, para Michel Foucault (1978), se aproxima
da loucura.
A cena que sucede as imagens desconexas apresenta nítidas relações com as novas
mídias e acontece a trinta e cinco minutos do transcorrer do filme. Anunciada pela revoada de
araras, estabelece relações poéticas com a chuva tropical e com a tempestade de signos
catatauesca. A inquietação selvagem dos pássaros, num reconhecimento das forças da
natureza, se contrapõe ao trabalho técnico realizado pelo diretor a partir da filmagem da chuva
sobre a água.
180
No campo dos estudos de cinema, o conceito de cult expressa uma categoria polêmica
e incrivelmente difícil de definir. Ela pode abarcar tanto obras características do
registro cultural ligado “alta cultura” o cinema autoral, os filmes “de arte” quanto
produtos identificados freqüentemente como descartáveis ou de mau gosto
(FELINTO, 2010, p.19).
O fragmento do filme que intitulo “dança da chuva” se enquadra na categoria Cult por
evidenciar o domínio de um repertório cultural específico, o do universo das artes visuais. A
potência da obra, contudo, se sustenta mesmo diante da banalização das imagens
contemporâneas, quando a busca de sentido parece ser trocada pelo prazer do olhar.
O referido autor, ao tecer reflexões acerca dos efeitos especiais que caracterizam o
filme Avatar94, acrescenta:
Uma síntese entre processos tecnológicos e arte pode não ser possível. Por outro lado,
a relação entre ambos é, ao mesmo tempo, indissociável. Amparada pela tecnologia e por ela
também desafiada, a arte permanece traçando seus caminhos em prol desta busca da
integridade existencial. Uma das utopias humanas mais renitentes, o retorno à unidade
fundamental que a arte almeja, é evidenciado em ExIsto, pois ao restabelecer uma relação
mágica com o mundo, o filme retoma uma das questões cruciais na história do cinema.
A sequência termina com o retorno à verossimilhança e mostra, em imagem e som, a
água da chuva que cai sobre a água do rio. A tempestade tropical, de acordo com Leminski e
94
Avatar, 2009, foi escrito e dirigido por James Cameron com a utilização da mais nova tecnologia. Dirigido a
um público globalizado, levanta questões acerca da relação entre os seres vivos e o avanço tecnológico.
183
o excedente de visão e o acabamento que são acessíveis por exotopia, são os elementos que
compõem o estilo da obra e do autor.
Criteriosa promotora da experiência estética, a montagem cinematográfica dá
visibilidade a conteúdos indispensáveis para a investigação de modos de
representação/apresentação artísticos. Para Maya Deren (2012), a montagem cinematográfica
cria rupturas na narrativa e dilata a relação entre tempo e espaço. Atividade tradicional da
prática cinematográfica, em ExIsto a montagem gera novos sentidos imagéticos sem perder de
vista sua dimensão de realidade.
Transformar em ficção determinado momento da história permite criar tipos de
relacionamentos sintáticos e sintagmáticos nas artes mais temporais (JAMESON, 1984). Na
cidade contemporânea, mais especificamente na praça e na feira públicas, Descartes expressa
distintas intensidades emocionais, evidências da percepção de um mundo que não se traduz a
partir da aplicação de seu método investigativo.
Recriar Descartes a partir da presença real do ator é o que se propõe Cao Guimarães:
João Miguel é a um só tempo Descartes, Leminski, o próprio diretor e ele mesmo (CAO
GUIMARÃES, 2011). A complexa trama de identidades, no contato a cidade, silencia o
pensamento do filósofo; para Deleuze, mais importante que a questão da identidade “ o devir
da personagem real quando ela pr pria se p e a ficcionar’ ... e assim contribui para a
invenção de seu povo” DELE E, 200 , p.183). Para o filósofo, vinculado às pesquisas da
pós-modernidade,
não atores que participam das cenas. Em todo este bloco, no qual Descartes transita pela
cidade (diferentemente do anterior, no qual são as forças e formas da natureza que o
conduzem a estados contemplativos), percebo uma espécie de ressacralização dos elementos
banais, como frutas, óculos de sol e peixe. Procedimento que identifica a estética de Cao
Guimarães em vários momentos de sua produção, o ressignificar elementos prosaicos, ao ser
realizado por Descartes, confere ao filme um atributo a mais: a possibilidade de que a
percepção de imagens poéticas seja resultado da capacidade de filosofar.
De canoa, o protagonista de ExIsto avista Recife do mar, sobe o rio Jaguaribe e passa
de barco por baixo de três pontes antes de pisar em terra firme 95. A diversidade de sentidos
que pode ser extraída desta cena é manifesta, mas mantenho o foco na evidência da
transformação, pois sobre a base da metamorfose que “se cria o tipo de representação da
totalidade da vida humana em seus momentos cruciais e de crise mais importantes, quando o
homem se torna diferente” (BAKHTIN, 1996, p. 305). Em off, a canção Miserere96, composta
por Górecki, tem início antes mesmo da aparição do filósofo e intensifica o caráter de epifania
da cena. Esta espécie de contato com o sublime, que transparece no semblante de Descartes,
ao revelar intensidades emocionais diferentes, aponta o predomínio cultural dos conceitos de
pós-modernidade (JAMESON, 1984). Sabe-se pelo intertítulo, que dá início à seqüência, que
Descartes chega em “ ecife linda ri burg reiburg Mauritzstad”.
O barco de Descartes percorre extensa curva, cujo raio parece ser a ponte ao longe.
Próximo ao pilar verde e amarelo o filósofo está à mercê da correnteza gerada no encontro do
rio com o mar. As duas embarcações, a que está Descartes e a que está a equipe de filmagem,
possibilitam a criação de movimentos distintos dos captados em terra firme; o próprio flutuar
da canoa sobre a água gera oscilações na imagem e a câmera objetiva, ao circundar o filósofo,
se encontra diante da necessidade de realizar manobras complexas, as quais dependem
também do movimento do barco.
Na figura 81, a luz do sol que divide diagonalmente o fundo da imagem, evidencia o
desbotado das cores nacionais. A câmera está um pouco acima da cabeça do protagonista e o
caráter contemplativo da cena é potencializado pelo close em seu rosto. O vento, que dá
movimento às plumas do chapéu de Descartes e faz com que seja possível perceber mais uma
potência da natureza, é um dos elementos que ressurge em vários trechos de ExIsto,
95
Estes detalhes tornam sua chegada significativa: tanto a imagem do rio quanto a da ponte possuem forte
simbolismo na cultura ocidental, seja na filosofia de Heráclito ou na simbólica travessia da ponte em direção ao
grande outro, meta da psicanálise.
96
Henryk Górecki (1933/2010) polonês que dedicou esta canção à cidade Bydgoszcz. Composta em 1981, só
teve sua execução autorizada a partir de 1987 por problemas políticos. Inspirada no Salmo 51 suplica a
misericórdia divina diante das iniqüidades humanas.
186
a embarcação ou seus pés, a longa túnica preta faz com que ele pareça deslizar sobre as águas,
numa nítida e irônica alusão ao episódio bíblico no qual Jesus caminha sobre as águas.
O filósofo sorri e acena para um barco que segue em sentido contrário ao seu; saúda os
turistas enquanto é fotografado. O número de telefone do serviço de barcos e o letreiro do
Cinema São Luiz confirmam o anacronismo da cena: Descartes viaja no espaço e no tempo. O
cronotopo do caminho o lugar dos encontros casuais sua metaforização “ multiforme e
possui muitos planos, mas seu centro b sico o fluir do tempo” BA I , , p. .A
escolha do cineasta, ao registrar estes acontecimentos casuais, baliza o caráter artístico do
filme, numa relação dialógica entre documentário e ficção. Descartes, ainda no barco, chega
num local de manifesta pobreza: inúmeros casebres construídos à margem do rio criam uma
profusão de tonalidades acinzentadas: são palafitas que ecoam a invocação de misericórdia da
canção que dá início e fim à seqüência.
Descartes chega à cidade onde, pela primeira vez, entrará em contato com outras
pessoas. A câmera fixa chegou antes dele e registra sua aproximação por um estreito corredor.
A contraluz o transforma numa silhueta negra e a imagem de seu corpo ressurge com a
incidência de um novo foco de luz provindo do lado superior esquerdo da tela. O cronotopo
do encontro, para Bakhtin (1986), demonstra o predomínio da matriz temporal e se distingue
do cronotopo do caminho por seu elevado grau de intensidade emotiva.
Nesta nova contextualização, as roupas de Descartes remetem às fantasias de carnaval,
em seu consagrado papel de possibilitar a inversão de valores e hierarquias sociais. De acordo
com Robert Stam (2000), a análise bakhtiniana do carnaval é particularmente adequada para
os estudos do cinema brasileiro por manter uma relação estreita com práticas contemporâneas.
Para Leminski:
o carnaval passa
guardada na mala
a tua meia máscara
(TP, p. 368).
Ao situar a festa carnavalesca na praça pública, Bakthin (2010) esclarece que este é o
lugar da morte do mundo antigo e do nascimento do novo, transformação que acontece por
intermédio de um drama cômico. As interações em praça pública, segundo o filósofo russo,
apresentam um repertório ambivalente, uma multiplicidade de vozes, ou polifonia, que vai
contribuir para que a percepção de Descartes, em contato com o povo local, seja
transformada. Ao abordar a questão da interação social por meio da fala e definir alguns
pontos fundamentais acerca do discurso exterior e interior, Bakhtin se posiciona da seguinte
forma a respeito do cotidiano:
Em contato com uma cultura diferente, a hegemonia da razão tende a ser colocada em
xeque. É a partir desta espécie de amálgama cultural produzido nas cidades, onde a vida
189
O olho da rua vê
o que não vê o seu.
Você, vendo os outros,
pensa que sou eu?
Ou tudo que teu olho vê
Você pensa que é você?
(TP, p.20).
97
Música composta por Evaldo Gouveia e Jair Amorim que ajudou a consagrar o cantor baiano Anísio Silva
20 como o “ ei do Bolero”. m dos momentos de consagração do artista foi cantar na inauguração de
Brasília.
98
O título desta música não está nos créditos e não foi possível identificá-la.
190
pode ser um ponto de partida não apenas para os processos poéticos, mas também para a
percepção das mensagens que a vida se encarrega de trazer.
99
Música composta por Carminha Mascarenhas e Dora Lopes, interpretada por Mário Sousa Marques Filho
(1928/2003) conhecido por Noite Ilustrada. Ele morou no Recife de 1984 a 1994.
192
Imagem estática, o término da cena é composto por uma réstia de alho em uma parede
com estampa de pinheiro. A possível alusão à típica árvore do estado natal de Leminski é
também uma espécie de Gambiarra, misto de obra de arte, enfeite e amuleto100. Imerso na
noite nordestina, Descartes completará a última etapa da jornada cronotópica.
O caminho pelo rio traz Descartes para a contemporaneidade; nos encontros na cidade
descobre possíveis condutas sociais. Para Bakhtin, depois do caminho e do encontro, a
terceira e última imagem cronotópica é a do umbral, composto pela crise ou virada. É na
rodoviária de Recife que identifico a região limítrofe, como se depois da paradisíaca floresta
tropical, Descartes tenha sido maculado com o pecado; a câmera parece segui-lo mais de
perto.
confira
100
O alho é conhecido popularmente por espantar cobras e espíritos malignos. Uma réstia na parede protege
contrao mal e fortalece quem a olha.
193
É noite e a câmera subjetiva indireta livre101, segue Descartes. Atordoado pelas luzes e
sons, ouve-se a voz off “ACONTECEU ALGO INACONTECÍVEL. Minha situação é
perigosa. Não tenho boas impressões das coisas: impressiono-me facilmente102” KTT3,
p.119). Para Bakhtin (1986), a palavra “umbral” tem significado metaf rico e se combina com
as mudanças no curso da vida e com as crises de decisão que estas mudanças requerem.
Transformar sentidos e palavras é o que faz Occam em Catatau, no umbral de ExIsto, seria
poss vel identificar algo da “alma” da personagem entir o perigo, para quem conhece
Catatau é saber que Occam está a espreita. Sua invisibilidade, contudo, potencializa o caráter
críptico do filme por colocar em jogo os olhares que Descartes lança em direção à câmera.
O filósofo atravessa a rua diante das filas de passageiros e perambula pela rodoviária.
Famílias se protegem próximas às paredes, grupos conversam enquanto pessoas solitárias
aguardam em silêncio o embarque. O caminhar é aparentemente randômico e a fisionomia é
aflita (fig. 85).
Figura 85 - Na rodoviária
101
Para Pasolini este é o tipo de câmera que caracteriza o Cinema de Poesia.
102
As palavras em letras maiúsculas são mantidas de acordo com a grafia de Catatau.
194
Para Gumbrecht, a proximidade entre o conceito de Zen e de nada acontece pelo fato
de ambos constituírem uma esfera distante do alcance da experiência humana, dimensão na
qual as coisas não são constituídas por formas e conceitos:
A ênfase no vazio se contrapõe à aceleração do tempo apregoada pelo senso comum nas vidas
cotidianas e os longos planos integram as estratégias metalingüísticas criadas com a câmera: se no
trânsito por entre a multidão Cao Guimarães recorre à subjetiva indireta livre, que tipo de enigma cria
quando a câmera se liberta do sujeito que segue? A poética autonomia do dispositivo dialoga com a
falta de estranhamento dos usuários da rodoviária, os quais procuram ignorar a equipe de filmagem.
Talvez acostumados com o número crescente de filmadoras, talvez ocupados demais com seus
próprios afazeres, são partícipes de uma performance na qual a câmera, por alguns segundos, é a
personagem principal.
Em O Homem das Multidões, último filme da Trilogia da Solidão, o cineasta alterna espaços
externos cheios de gente e espaço internos vazios. Estar só na multidão é um tipo de situação usado
em ExIsto, cuja repercussão pode ser evidenciada no longa metragem posterior à adaptação de
Catatau.
Dentro da tradição do registro documental, mas extrapolando delimitações de gênero, a
câmera que perdera Descartes o reencontra e a objetividade da narrativa fílmica é retomada. Ambos,
filósofo e câmera, partem de Recife. Antes de embarcar, contudo, Descartes se detém na porta do
ônibus próximo de uma peculiar figura: de camiseta amarela, pano branco enrolado na cabeça,
195
103
Miguel Ângelo (1969 / 1979) é o nome do filho mais velho de Leminski e Ruiz, morto por leucemia.
196
104
Cao Guimarães realiza também o curta metragem Brasília (2011). Trato apenas da sequência de ExIsto, na
qual o cineasta traduz a capital do Brasil sob a ótica de Descartes.
105
Em Catatau Leminski não explicita quais as ervas são fumadas por Descartes; os textos de Wisnik (KTT3,
pp. 339-340) e Haroldo de Campos (KTT4, p. 236) são esclarecedores. Em ExIsto, a alusão às propriedades da
Cannabis se evidencia no relentar do tempo e no excesso de luz. No conto que deu origem a Catatau, Descartes
fuma maconha.
197
“ExIsto” ... Deus e eu, ao mesmo tempo, não pode” , p.264). A mudança do interior
do ônibus para a arquitetura é realizada com close em Descartes e tela preta, o entrar e sair de
foco da personagem propõe um jogo afetivo capaz de transfigurar o mundo pela mediação das
imagens (MAFFESOLI, 1995).
A sequência da cidade começa aos cinqüenta e oito minutos do filme e tem a duração
de pouco mais que cinco minutos. É composta por vinte e sete planos, sendo que em apenas
quatro deles está o filósofo. Os outros vinte e três enquadram detalhes da arquitetura; em sete
a imagem é desfocada. A retomada da contemplação barroca na capital do país é da ordem da
emoção e do êxtase. Por ser evidentemente dionisíaca, pode comportar uma das estratégias de
Cao Guimarães para traduzir o barroquismo “verbivocovisual” de Catatau.
Enigmáticas, as imagens da sede do governo nacional capital retomam questões
místicas que rondam a cidade desde sua criação. A capacidade de promover a religação com o
sagrado que caracteriza as imagens contemporâneas se relaciona à presença do barroco nas
sociedades a “imagem religante” não deixa de promover o transe e estabelecer processos
comunais; cria sociedades e estabelece novas maneiras de estar no mundo.
Por meio da imagem eu participo desse pequeno outro que é um objeto, um guru,
uma estrela, uma pintura, uma música, um ambiente, etc, e por isso mesmo cria-se
esse Outro, que é a sociedade. Participação mágica, que se acreditava reservada aos
primitivos, e que volta a galope com o reencantamento do mundo (MAFFESOLI,
1995, p. 112).
106
Performances e depoimentos dos integrantes de O Grivo estão no site do Itaú Cultural, junto ao material
disponibilizado por ocasião da mostra Ver é uma Fábula.
198
O rosto de Descartes é inicialmente banhado por intensa luz e ao perder o foco parece
traduzir a dificuldade de raciocínio. Caminha em direção ao branco que invade a tela, para
dele emergir em manchas que gradativamente retomam a forma humana (fig.88). A
prolongada duração dos planos se adéqua ao exercício de meditações metafísicas, em
consonância com o legado cartesiano. O tempo dedicado a cada imagem altera as camadas de
realidade e os níveis de pensamento; na medida em que os efeitos do fumo atingem seus
sentidos, seu semblante se altera (fig.89).
107
Ao analisar as diferenças entre as imagens renascentistas e barrocas, Wölfflin as agrupa em cinco categorias:
linear e pictórico, plano e profundidade, forma fechada e forma aberta, pluralidade e unidade, clareza e
obscuridade.
108
O conceito cartesiano está explicitado no tópico sobre René Descartes.
200
percepção nem à ação, mas é consubstancial à afecção, à paixão e ao afeto; relaciona-se aos
movimentos expressivos, gerando signos das ações. O grau zero dos movimentos expressivos,
para Deleuze, encontra paralelo na paixão que Descartes considera fundamental: a admiração.
O sol de Brasília é intenso e a água é escassa; tentou-se compensar a secura do cerrado
com espelhos d’ gua colocados em volta dos edifícios. No espaço amplo e permeado por
excessiva luz, Descartes não encontra alívio para o calor. Característica de ambientes que
dificultam a ação do corpo, as cenas de deserto no cinema estão em relação dialógica com a
história da pintura: se Matisse aprendeu com a luz do Marrocos a desfazer a geometria
cartesiana, Pasolini, em Teorema, usa o deserto para dar vistas a um mundo que se desagrega.
Que deserto é esse que a imagem fora de foco insiste em nos fazer ver? Em ExIsto, o deserto é
o lugar da vidência, da alucinação e da imagem-afecção.
Descartes está envolto pela geometria da cidade, elemento reconhecido por pertencer à
ordem da razão. O enquadramento das imagens prioriza a abstração e convida a perceber a
potência revelatória das imagens. A possibilidade de criação de metáforas visuais no cinema é
objeto de reflexão de Stan Brakhage. Ao enfatizar a importância de se lançar um olhar
destituído de preconceitos sobre as coisas, ele enfatiza que podem ser atribuídos novos
significados aos componentes da imagem, abrindo campo para diferenciadas investigações
sobre os processos da visualidade.
Ao tratar a visão como um dom que pode ser vinculado à presença da magia na vida
humana, de acordo com o cineasta norte-americano, estaríamos vencendo o medo da morte,
num enfrentamento que passa necessariamente pela organização das imagens em metáforas,
auxiliares do espírito no desvendamento das ilusões. O jogo de sombras, por meio do qual o
cineasta projeta sua obra, em consonância com as possibilidades técnicas da câmera, quando é
permeado de mistério, entra em sintonia com camadas mais profundas da percepção.
Em dois outros planos é o protagonista quem estrutura a geometria da cena, pois
atravessa a tela da direita para a esquerda numa linha reta, para depois caminhar no sentido de
sua profundidade. No primeiro a superfície branca e plana do fundo é enfatizada pela sombra
da personagem que parece deslizar à sua frente; a sombra, quase do mesmo tamanho que a
imagem de Descartes, mostra que ele caminha muito próximo à parede, com pouco
201
teses
sínteses
antíteses
vê bem onde pises
pode ser meu coração
Garantia de que a sensibilidade humana não está condenada à morte, para Ismail
Xavier (2005), a arte ocupa o lugar do sensível, do que não é prioridade da razão. Ao analisar
os cinemas de vanguarda, o pesquisador enfatiza as peculiaridades do corte e da montagem na
criação de sentidos. A quebra da continuidade privilegia a opacidade da narrativa em
202
Figura 92 - Positivo
109
A pergunta está em Catatau, mas não em ExIsto.
203
A imagem que sucede aos closes de Descartes é formada pelo recorte que dois blocos
brancos realizam no céu; um deles, grande e quase centralizado, ocupa a maior parte do
enquadramento; o outro, pequeno, se localiza no lado inferior direito da tela. A vasta massa
branca que domina a cena também é um cubo, dado que se deduz a partir da presença da
diagonal que delimita a superfície mais escura do prédio menor. Na figura 92, como em quase
todos os demais, são as suaves tonalidades de cinza que predominam. Só se percebe que a
imagem tem movimento, quando a atenção é dirigida para as nuvens. A longa duração dos
planos é potencializada pela pouca movimentação no enquadramento. Para Denise
Guimarães, ao analisar o hibridismo do cinema contemporâneo,
Uma projeção prolongada de uma imagem pode ainda apresentar-se como stress,
que pode tornar ainda mais lento o ritmo da sequência ou ainda servir como efeito
para que a atenção se desvie da imagem, que se torna apenas pano de fundo, para
efeitos sonoros ou musicais ou para comentários falados (GUIMARÃES, 2005,
p.13).
Figura 93 - Negativo
porém contundente negação, posta tal qual germe a semear a dúvida e propor a indagação,
evidencia as possibilidades de leitura da cena.
Outro plano que destaco na cena é formado por um segmento de curva que divide o
quadro em duas partes (fig. 94). O arco da parte inferior se espraia pelas laterais da imagem e
a maior parte da tela é preenchida pelo céu. O cinza mais escuro do edifício lhe garante maior
peso e densidade diante da claridade atmosférica; a tomada da imagem, ao enfatizar a curva
descendente, explicita ser este um ponto de vista inusitado da cúpula do Senado nacional. O
desenho do prédio que estabelece as diretrizes internas da nação tem suas formas voltadas
para as entranhas da terra, local de onde devem brotar as decisões. O prédio do Congresso
Nacional, que se comunica com o senado por um túnel, é formado por uma meia esfera que se
abre para o alto. Lugar de onde a voz do povo deve ecoar, não conta na seleção de Cao
Guimarães para a visita de Descartes.
110
Números que não podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros.
205
antiga. “Apesar de muitos acreditarem que Leonardo da Vinci e outros pintores renascentistas
ou pré-renascentistas já usavam a razão áurea em suas pinturas, não é possível afirmar com
certeza, desde que as medidas são sempre aproximadas ... ” MI Z, 2009, p.105).
Idealizada para explicitar relações entre as partes do corpo, sua proporção é evidenciada na
sequência numérica de Fibonacci, que no início do século XI descobre uma série aditiva que
parte da soma de dois números anteriores, começando por 0: 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5,
3+5=8, etc. Todo número da série, quando dividido por seu anterior, resulta na proporção
áurea 1,618..., número que explicita as ideias de infinito e de incompletude por jamais se
tornar um inteiro.
Selecionado para exemplificar singularidades de ExIsto, o método adotado na análise
de Brasília pode se estender aos demais planos, e muito embora cada um deles preserve
características próprias, procuro evitar o enfado da excessiva descrição.
Ao evidenciar a presença de um diferencial qualitativo nas imagens adaptadas de
Catatau, investigo se ainda é viável o conceito de arte, diante de sua propalada banalização.
No livro Arte Moderna, publicado na Itália em 1970, Giulio Carlo Argan levanta as seguintes
questões acerca da crise da arte europeia no século XX:
Pode-se chamar tal técnica da imagem de arte? Não é apenas uma questão de
nomenclatura: se o relato por meio de imagens é chamado de cinema, e não de pintura
ou gravura, a diferença será apenas quantitativa, visto que ninguém haverá de negar
que a potência imago-poiética do cinema está para a da pintura assim como a
velocidade do automóvel está para a do cavalo. Desceriam os artistas de seu nível de
intelectuais para se converterem em técnicos das imagens? (ARGAN, 1996, p.509).
Muito embora as respostas à indagação de Argan possam ter muitas nuances, em Arte
e crítica de arte, livro lançado nos anos 1980, o historiador e ex-prefeito de Roma, afirma que
a imaginação, qualidade dos pensamentos do artista, cria obras capazes de captar o essencial e
atrair outras idéias para suas próprias esferas (ARGAN, 1995). O caráter qualitativo das
imagens de ExIsto se estrutura no discurso da arte. Às imagens que remetem ao Movimento
Concreto paulista, dialogam com a construção de Catatau, dedicado a Décio Pignatari,
Haroldo e Augusto de Campos.
Em ExIsto, Cao Guimarães explicita o caráter de aprisionamento que pode ser gerado
com a geometria; ao mesmo tempo, não se furta de exibir o encantamento que determinadas
imagens de Brasília propiciam para aqueles que valorizam a eficácia do rigor estético na
construção de imagens.
206
111
O esboço urbanístico inicial foi realizado pelo Marechal José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque e
desenvolvido por Lucio Costa; a equipe de Oscar Niemeyer se ocupa dos prédios públicos.
208
112
Eliade postula que mesmo pessoas “a-religiosas” herdam a hist ria do sagrado, pois para compreender os
processos de dessacralização que dão origem ao ateísmo moderno é necessário compreender a relação com a
transcendência.
209
Pouco depois da primeira hora do filme, Brasília desaparece e o filme exibe a proa de
uma canoa com um aparelho de som que toca “ erdura113”, letra e música de Leminski que
trata da influência norte-americana no Brasil e ironiza de forma cáustica the american way of
life.
de repente
me lembro do verde
a cor verde
a mais verde que existe
a cor mais alegre
a cor mais triste
o verde que vestes
o verde que vestiste
no dia em que te vi
no dia em que me viste
de repente
vendi meus filhos
a uma família americana
eles têm carro
eles têm grana
eles têm casa
a grama é bacana
só assim eles podem voltar
e pegar um sol em copacabana.
(TP, p.100).
113
Esta canção de Leminski foi gravada por Caetano eloso no disco “ utras alavras” em 1981 e colaborou
para a inserção do poeta no panorama da cultura popular nacional.
210
Descartes na água rasa (fig.98). Entre “ erdura” e o próximo pensamento do filósofo, o som
fílmico é o do fluxo das águas com sua capacidade de apaziguamento dos sentidos.
As palavras que perpassam a mudança imag tica são “ pensando não d para
chegar l . em que andar” , p.268). O texto, que prossegue por cerca de vinte
segundos, enfatiza a importância de se dar valor ao menor dos movimentos e afirma ser a reta
o pior dos labirintos. Um instrumento pontiagudo projeta uma diagonal na areia à beira mar.
Vez ou outra aparecem pegadas do filósofo, as quais são logo apagadas pelo movimento
suave da maré. Na beira do mar, pequenas porções de espuma são formas arredondadas a
potencializar o caráter abstrato da imagem. As linhas retas do objeto e de sua sombra remetem
ao plano ortogonal cartesiano e reiteram os princípios da geometria cartesiana. Percebo que o
dia está por acabar pelas sombras que se projetam em direção ao mar.
A segunda sequência na praia introduzida por uma s rie de indagaç es “ or quem
me tomas or paral tico, por narc tico n. Man. ccam. c nscio. plenipotenci rio”
(KTT3, p.268). O objeto pontiagudo, com o qual o filósofo havia desenhado na areia, é um
florete, com ele Descartes desfere golpes quixotescos. Para Leminski:
ver é violento
que golpe
aplicar no vento?
(TP, p.307).
211
filme, um outro alguém contra quem ele possa lutar no espaço da narrativa fílmica e que possa
traduzir as manobras de câmera em termos de relação entre campo e contracampo. Por outro
lado, o diretor não deixa de obedecer à lei da montagem proibida de Bazin, a qual coíbe o uso
do campo/contracampo no momento do duelo, a fim de preservar o caráter de veracidade da
imagem; ironicamente, o que falta é a imagem do oponente. Este procedimento
cinematográfico parece guardar a mesma espécie de complexidade enigmática da construção
de Catatau, pois encontra, a partir de normas da linguagem cinematográfica, brechas para
criar modos diferenciados de produção de sentido. Se Leminski subverte regras gramaticais
com o intuito de potencializar seu texto, Cao Guimarães utiliza esta espécie de quebra do
vocabulário cinematográfico corrente, em prol de um questionamento do próprio estatuto da
imagem.
A luta de Descartes com a câmera potencializa a percepção do alcance das imagens e
sua relação com a ampliação do conceito de real. Travada entre tempos e espaços que se
tangenciam apenas virtualmente, a personagem parece intuir a presença de outro corpo ou
lugar onde poderia ser efetivada a concretude do mundo. Descartes luta com Occam, monstro
semiótico que devora idéias, lembranças e o sentido das coisas, luta consigo mesmo diante da
impossibilidade de manter seu bom senso, e finalmente, luta com a própria imagem e sua
possibilidade de reprodução e midiatização, cujo desafio está em nunca poder precisar seu
destino.
Pontuo que, muito embora a música “Occam” tenha sido executada na cena em que
Descartes contempla a natureza tropical, é na beira do mar que seu nome é invocado e o duelo
é travado. Se Occam, protegido do rei da Bavária, é a figura histórica que corta com sua
navalha as barbas de Platão, ele é ficcionalizado por Leminski e adaptado por Cao Guimarães
em estreito vínculo com entidades do panteão afro-brasileiro. Ogum, Oxum ou Iemanjá, são
entidades cósmicas ou Orixás que representam o desconhecido e formam uma espécie de
qualidade-potência, ou primeiridade peirceana.
Cao Guimarães situa o duelo na beira-mar, região limítrofe de terra e água, lugar onde
africanos escravizados costumavam chorar e morrer de banzo. Depois de simultaneamente
evidenciar a consciência-câmera e potencializar a presença de Occam (que não se deixa ver),
Descartes se entrega ao abandono, à aceitação da causa perdida e ao mistério que inviabiliza a
compreensão do Todo. Ao duelar com a linguagem fílmica, o cineasta dialoga com Descartes
e Leminski na busca da integração de erudito e popular. Talvez seja este o desespero
materializado nas cenas posteriores: a impossibilidade de se comunicar, seja pela falta de
interlocutores, seja pelo abismo que separa processos perceptivos individualizados.
213
O som que dá início à cena é o do suave ir e vir das ondas do mar. Descartes,
agachado sobre uma pilha de cascas de coco, está de cócoras e sem camisa. Aí permanece por
cerca de meio minuto, analisando silenciosamente o fruto que segura com as mãos (fig. 100).
a palmeira estremece
palmas para ela
que ela merece
(TP, p.114).
Joseph Campbell, ao tratar das alterações que a imaginação mítica sofre quando se
transforma de cultura de caça para cultura de plantio, destaca o fato de que na última, pela
primeira vez, povos surgem do ventre da terra. Enquanto a caça do animal pressupõe seu fim,
214
a poda ou a colheita não são pre udiciais para a planta “assim nas culturas da floresta e do
plantio, existe uma noção de morte que, de algum modo não é propriamente morte, pois a
morte é necessária à nova vida. E o indivíduo não é propriamente um indivíduo, é o ramo de
uma planta” CAM BELL, 200 , p. 0 .
O pesquisador de mitologias ilustra a mudança cultural com uma história da Polinésia,
na qual uma enguia se transforma em um rapaz para desfrutar do amor de uma jovem até que,
certo dia, ele pede para que ela o mate e enterre sua cabeça; no lugar em que a cabeça é
enterrada nasce um coqueiro. Ao apontar peculiaridades de diferentes vegetais, Campbell
lembra que além da semelhança de tamanho, no coco podem ser vistos os olhos e os nódulos
que simulam a cabeça.
No Brasil “rachar o coco” indica o esforço despendido no exercício do pensar e sentar-
se sobre uma imensidão de cascas não deixa de ser uma visão apocalíptica no que tange ao
caráter popular da metáfora visual que explicita a derrocada da razão. Sobre a imensidão de
simulacros de cabeças, os sentidos do filme podem oscilar entre a reconhecida chacina de
índios por colonizadores e as atrocidades praticadas contra negros escravizados. Depois da
atualização temporal que acontece no Recife, a qual tipo de genocídio a imagem pode
remeter? Sem especificar questões, é justamente a imensa gama de possibilidades
interpretativas que desconcerta e faz com que os silêncios de Cao Guimarães adquiram mais
sentido. Para Maffesoli (1985), o caráter dionisíaco e orgiástico das manifestações que
pertencem à ordem das paixões, costumam ser permeados por violência e morte, numa
espécie de compensação às forças extremistas da razão. Equilibrar emoção e razão seria a
maneira de evitar os arroubos de violência que geralmente são causados pelo excesso de
rigidez com que as vidas são conduzidas.
Muito embora outra cena de ExIsto na qual Descartes interage com um coco seja
analisada nas próximas páginas, pontuo aqui o parentesco desta com dois filmes nos quais a
figura do crânio e de uma bola são adquirem vida. Acredito que colocar a relação do fruto
com o pensar torna possível investigar o caráter enigmático das imagens e a transmutação de
“almas” da forma f lmica para a cinematogr fica.
O crânio sustentado pelas mãos é uma imagem clássica desde a consagrada adaptação
cinematográfica de Hamlet114 protagonizada e dirigida por Sir Laurence Olivier (fig. 101).
Presente nas apresentações teatrais, o famoso gesto acompanha o “ser ou não ser”
114
O filme britânico é a segunda das três adaptações de textos de William Shakespeare realizadas por Sir
Laurence Olivier. Produzido na Grã Bretanha em 1948, ganhou o Leão de Ouro do Festival de Cinema de
Veneza e o Oscar de Melhor Filme e Melhor Ator nos Estados Unidos.
215
shakespeariano e tem inspirado a cultura ocidental das mais diversas formas. Olhar o que resta
do corpo humano depois da morte permite repensar valores e perceber que a força da vida não
reside na matéria.
Por outro lado, a relação de Tom Hanks com a bola Wilson no filme O Náufrago115,
remete à necessidade humana de minorar a solidão por meio da humanização de um objeto,
numa atualização subjetivada da influência que Robinson Crusoe exerce sobre a cultura do
consumo que permeia o sistema narrativo hollywoodiano (fig 102).
Ao se apropriar do repertório da literatura e do cinema, Cao Guimarães dá
prosseguimento à atitude de Leminski em Catatau, pois de acordo com o postulado pós-
moderno, a retomada do existente é o procedimento que substitui a busca do novo. Entre o
eruditismo de Olivier, ao segurar o crânio do pai assassinado, e a perda da lógica em O
Náufrago, realiza-se em ExIsto uma operação da ordem da repetição que acrescenta e subtrai
sentidos, própria à esfera da produção cultural, seja ela dirigida a um público erudito ou
popular.
O cérebro, órgão do corpo responsável pela brecha ou intervalo entre ação e reação,
instaura o ato fundamental que possibilita o pensamento; a ele precede o ato sensório motor,
115
Cast Away (2001) é dirigido por Robert Zemeckis e narra a saga de um entregador da FedEx que sobrevive à
queda de um avião numa ilha do pacífico sul. O filme causou polêmica por incorporar a propaganda na narrativa:
para minorar a solidão, Chuck Noland (Tom Hanks) atribui características humanas à bola Wilson. A veiculação
da marca no circuito mundial estabelecido por hollywoodiano é garantia de venda do produto.
216
responsável pelo imediatismo das ações reflexas, que regem a vida animal. As afecções
internas dialogam com as percepções externas, cujos tipos diferentes se desenvolvem por
intermédio da aprendizagem, relacionando experiências passadas à experiência atual, ou seja,
permitindo o acesso da memória a imagens que propiciem uma espécie de reconhecimento
(BERGSON, 2011). Descartes, diante do desconhecido, é incapaz de relacionar suas
experiências prévias com a vida nos trópicos, a brecha entre ação sofrida e reação exercida se
dilata e ele parece não mais exercer o controle sobre seus atos vindouros.
No desfocado da imagem que sucede à cena da pilha de cocos, percebe-se que
Descartes não está bem: ele tropeça, cai e leva as mãos ao rosto como que para esconder a
ânsia que sente. Caminha em direção ao mar e a voz off indaga “que esp cie de lugar esse
que nos pergunta onde estamos ”(KTT3, p.150). O primeiro plano em perfil entra em foco, a
câmera se afasta até mostrar o corpo inteiro. Sentado na água rasa, demonstra o mal estar e o
desconforto do espírito, desprovido de objetivos que apontem possibilidades de uma ação
posterior.
Filmado de costas, diz ter a certeza que não chegará ao “absoluto” e prossegue “tenho
a duvidosa impressão que eterno é isso e acho-lhe uma graça infinda” , p. . A
aceitação dos limites cognitivos das abstrações se relaciona ao Zen, que prega o abandono do
pensamento para reintegrar o espírito à energia cósmica, sinônimo da respiração do universo.
A percepção do tempo se altera no devaneio e a meditação implica o abandono do pensar,
simultânea união de plenitude e vazio, harmonia com o Todo.
As noções de absoluto e eterno estão em dialogia com o conceito do Todo adotado por
Deleuze (2009) a partir do legado de Bergson. As definições do termo são complexas e se
dirigem, de forma mais objetiva, ao processo de montagem de um filme. Sua subjetivação,
contudo, atinge o limite extremo na teoria do microcosmo, para a qual o ser vivo é em si
mesmo um pequeno mundo que pode ser comparado ao Todo. A soma das partes, ou dos
elementos que compõem determinado campo perceptivo, de acordo com a abordagem
deleuziana, não corresponde ao Todo, pois as partes habitam o espaço, enquanto o Todo é o
tempo real do que se faz e não deixa de se fazer. Uma qualidade pura vinculada à matéria, o
Todo é duração, um sistema aberto que permite criar equações por intermédio do isolamento
dos elementos, ou seja, promover mudanças de estado de um Todo a outro.
A busca da verdade, postulada no início do filme, se torna uma impossível conquista.
Brechas do sistema perceptivo são invadidas por elementos tropicais que inviabilizam a
eficácia do método de análise cartesiana. A razão não mais questiona, entregando-se a
217
A música Bosobê – song and dance of a diviner – healer116 tem início logo após a bem
humorada colocação acerca do conceito de Todo, absoluto ou eterno, ainda enquanto
Descartes está na beira-mar. A aparente simplicidade da melodia é guardiã de um ritmo
ancestral, no qual a repetição sonora propicia um sentido de comunidade, de pertença a
determinado grupo e tem por meta entrar em sintonia com as forças do universo. Reconhecida
técnica que conduz a estados não ordinários de consciência, para Deleuze (2009), a ladainha
ou a repetição de uma pequena melodia desempenha um importante papel no cinema, pois
distancia a cena do sistema de ação/reação e promove a reunião de uma realidade dispersiva,
empurrando-a para mais além da imagem-movimento.
Tomadas as definições da semiótica, tem-se aqui uma transposição sígnica inquietante.
Por um lado, Descartes participa de um duelo, elemento que pertence a um tipo determinado
de imagem, que é a imagem-movimento ou secundidade verdadeira, a qual acarreta uma
espécie de degradação no encadeamento das ações. Por outro lado, a música tribal africana
mantém estreita relação com o sagrado, ou mais concretamente, com o culto aos Orixás,
forças cósmicas primordiais. A qualidade pura, ou Orixá, é intangível e pertence às
substâncias que caracterizam a primeiridade. Se a canção antecipa a mudança de cena e
prepara o observador para a imagem que está por vir, que tipo de imagem será esta? Sabe-se
que a canção Misererê define, de antemão, o sentimento de Descartes em relação à Olinda. A
116
Esta é uma canção Aka Pygmy, originária de tribos de pigmeus africanos, cuja marca é a polifonia, a repetição
e a improvisação.
218
117
Este é o principal argumento do médico Antônio Damásio nos estudos neurológicos com pacientes que
sofreram lesões no lóbulo pré-frontal.
219
contato com o outro, ou simplesmente a visão de outras pessoas, é o modo de retirar Descartes
do labirinto de sua própria mente.
Um grupo de pessoas caminha na areia em direção ao filósofo: quatro crianças, um
homem adulto, uma mulher com balde de plástico na cabeça e um cachorro entram em foco
apenas quando próximos a Descartes (fig 103); passam pelo filósofo que está na beira do mar,
sem o perceberem. Depois de seguir o grupo, a câmera se detém num close em Descartes que,
de bruços, acompanha a passagem das pessoas. Passaram-se três minutos do filme desde que
saiu de cima da pilha de cocos. As aproximações e afastamentos da câmera evidenciam o
caráter de imagem-afecção.
A música permanece enquanto Descartes esfrega o rosto com areia nas mãos, a
angústia transparece em gesto e expressão. Se na luta de esgrima deu indícios de ter
dificuldade em dominar os sentidos, o descontrole se torna claro. No transe, a alteração da
consciência denota uma disposição de espírito dominada pelas forças de Occam. A câmera se
afasta gradativamente e o filósofo nu, cambaleia até cair na beira do mar. A cena, em que a
música tribal africana termina, remete a um pequeno poema de Leminski:
enfim,
nu,
como vim
(TP, p.236).
220
A nudez, de acordo com Eliade, pode encerrar um significado ritual e metafísico, pois
o abandono da veste no batismo implica tanto a purificação do pecado quanto o “retorno
inocência primitiva, condição de Adão antes da queda” ELIADE, 20 0, p. . Quando se
confundem, lucidez e loucura colocam em diálogo forças ancestrais, nas quais a consciência
oscila de humano a animal. Descartes realiza uma espécie de performance na areia, na qual a
dissolução do raciocínio traduz os processos de incorporação que acontecem nos rituais afro-
brasileiros: o corpo toma consciência de uma unidade maior, regida por forças da natureza:
entra em transe. Passados uma hora e dez minutos do filme, a imagem de Descartes (fig.104)
se assemelha à uma inversão do homem vitruviano de Leonardo da Vinci (fig.105).
Mesmo que a câmera não registre o corpo num ângulo paralelo ao da areia do chão, o
que equivaleria com maior precisão ao desenho de Da Vinci, a diagonal criada pela
profundidade não impede que o desenho seja rememorado. A visão em diagonal pode ser
pensada como uma licença poética do cineasta que acrescenta, por meio da angulação, um quê
de barroco ao classicismo renascentista. O elemento que se encarrega de lembrar a passagem
do tempo, nos oitenta segundos que dura a cena, é o ir e vir das ondas que banham a
personagem.
À medida que Descartes se movimenta a câmera se reaproxima. O filósofo levanta e
vê coqueiros e céu; ri sozinho, fecha os olhos, levanta o braço direito como numa saudação e
221
o coloca sobre a face. Por três vezes ouve-se118 “a existência existe no existente [...] a
presença presente no presenciar” (KTT3, p.269). Caminha para trás de olhos fechados e
quando se aproxima de uma pedra, alguém da produção o alerta, em mais uma cena marcada
pela opacidade. Apanha um coco do chão e brinca com ele por quase três minutos, num
plano-sequência que tem início após a posição vitruviana invertida e termina com Descartes
deitado na areia: ombros no alto da tela e a cabeça para baixo. Na segunda vez em que seu
rosto é mostrado de ponta-cabeça ele tem o coco por companhia (fig.106). Enquanto fita o
coco, pensa: [...] Doença do mundo! E a doença doendo, eu aqui com lentes, esperando e
aspirando. Vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros? AUMENTO o
telescópio: na subida, lá vem ARTYSCHEWSKY. E como! Sãojoãobatavista! Vem bêbado,
Artyschewsky bêbado... Bêbado como polaco que é. Bêbado, quem me compreenderá?
(id.ibid., p.269).
118
É na praia que Cao Guimarães coloca a trecho mais extenso de Catatau; menor apenas que a texto inicial,
retirado do Discurso do Método de Descartes.
222
119
O pintor cria uma das mais recentes polêmicas no mundo das artes visuais, ao afirmar, em entrevista
concedida a Suzanne Beyer e Ulrich Knoefel, que os homens pintam melhor que as mulheres. O artigo foi
originalmente publicado na revista Der Spiegel, em 21 de janeiro de 2013 e traduzido para o inglês por
Christopher Sultan.
223
essa ideia
ninguém me tira
matéria é mentira
O rosto da mulher negra fumando charuto no mar deixa pouco espaço para o céu
(fig.108). O bigode, parte do nariz e da boca de Descartes (fig.109) são exibidos ao som da
água e da respiração ofegante. A canção Missa in illo tempore, de Monteverdi120 se sobrepõe
ao marulho e a perda do foco transforma figuras em manchas, abstrações. Ao postular
distinções entre sagrado e profano, Eliade (2010) afirma que o tempo do primeiro é circular e
reversível, eterno presente que se reintegra nos ritos; e o do segundo é estreitamente
relacionado à duração da vida humana, cuja morte individual representa o aniquilamento da
existência. O renascer ou o ressuscitar de Descartes, em ExIsto, vincula-se ao tempo religioso,
onde Pietá europeia e/ou Orixá afro-brasileira dialogam.
Nas religiões primitivas ou pagãs, os ritos que narram os mitos remontam ao tempo
imemorial, o in illo tempore da criação divina; no catolicismo o termo introduz, além das
histórias dos profetas, a saga da vida de Jesus121. Enquanto louvores à Cristo são entoados na
composição de Monteverdi, a figura que remete ao panteão afro-brasileiro acolhe Descartes.
O sincretismo da cena, esta espécie de tropicalização da imagem sacra poderia ser ainda a
representação de um para além da vida carnal, quando a alma de Descartes é recebida de volta
no ventre da Terra-Mãe por alguma entidade local.
O uso do charuto integra rituais de Umbanda e Candomblé, atualizando a cura
ancestral quando a queima de ervas possibilita a cura de males físicos e espirituais. Simulacro
da sabedoria tribal, a fumaça cria uma espécie de nuvem que encobre o doente e dissolve o
mal. Invocador de forças mais diáfanas remete ao cachimbo da paz das pajelanças.
120
Claudio Monteverdi (1567/1643) vive no período de transição entre o Renascimento e o Barroco. Suas
composições estabelecem vínculos com o classicismo, mas são permeadas por subversões polifônicas.
121
Eliade (2010) observa que o uso do termo se mantém também nas fábulas e nos contos de fada.
224
Não há dúvidas que Cao Guimarães recria a imagem da “Grande Mãe”; a cena
realizada a pedido de João Miguel, que sente saudade dos abraços que recebia na infância,
também representa uma homenagem a Leminski, orgulhoso da mãe preta e do pai polaco122.
Ao considerar a própria terra um corpo feminino, os rituais matriarcais que envolvem os
tempos de plantação e colheita costumam celebrar a fecundidade do solo, envolvendo uma
multiplicidade de rituais orgiásticos.
Em ExIsto, parece ser a Grande Mãe que afasta Occam de Descartes, pois depois da
cena do gelo, o filósofo reaparece protegido em seus braços. O modo como a Deusa o
encontra não é mostrado e o retorno da consciência permanece misterioso. Sem a
possibilidade de saber como a personagem feminina se aproxima, resta perceber o que
acontece com Descartes. O hiato da consciência jamais será explicado, dado que potencializa
o caráter enigmático das religiões femininas as quais, diferentemente das masculinas que se
voltam para o alto do céu, adentram as profundezas das águas e das terras, corpo da Deusa
que dialoga de forma intensa com a natureza e com os ciclos lunares.
Ao lembrar que os rituais encenam a história dos mitos, Campbell enfatiza que uma
das funções ritualísticas é a de perpetuar o aprendizado espiritual dos humanos. Se as religiões
masculinas costumam tratar de um pai ausente, cuja distância deve ser minorada pelas
recriações simbólicas, nas religiões femininas, evidencia-se a presença da mãe:
122
Leminski prefere o popular “polaco” ao polonês formal.
225
Sinto em mim as forças e formas deste mundo, crescem-me hastes sobre os olhos, o
pêlo se multiplica, garras ganham a ponta dos dedos, dentes enchem-me a boca,
tenho assomos de fera, renato fui. Se papai me visse agora, se mamãe olhar para cá!
(KTT3, p.47).
A lavagem nas águas, enquanto processo de iniciação, é encontrada nas mais diversas
mitologias: na religião católica, identifica o primeiro dos sete sacramentos e nos rituais afro-
brasileiros é um acontecimento periódico que visa a limpeza espiritual dos filhos. Os filhos de
santo, ou seja, os adeptos das religiões mantidas ou criadas no Brasil a partir da vinda de
negros escravizados podem ter suas cabeças lavadas de formas distintas, sendo que a lavagem
com água se divide em dois tipos: nas águas doces dos rios de Oxum e nas águas salgadas do
reino de Iemanjá. O constante fluir que caracteriza as águas doces se distingue da capacidade
de tudo absorver que identifica as águas do mar. Retirar Descartes da crise dos pensamentos e
dos sentidos, nos braços da Grande Mãe, faz com que a harmonia de seu renascimento resida
na capacidade de compreensão da plenitude do mundo ao qual ele se integra.
226
123
Se Ogum e Oxum são nomes de Orixás ou Deuses africanos, Egun representa o espírito de humanos
desencarnados e Ogan é o filho de santo que toca atabaques e ajuda na organização dos rituais.
124
As hierofanias são atos de manifestação do sagrado.
125
Escultura em mármore realizada no ano de 1499, acervo da Basílica de São Pedro, em Roma.
227
escultura de Michelangelo uma das obras que caracterizam a passagem do Renascimento para
o Barroco.
126
A colocação de Leminski é inserida na segunda edição de Catatau, no texto “Descordenadas Artesianas”.
228
correspondência cósmica [...] o que não pode mais se negar é que o “regime
noturno” dos atos societais, que, pontualmente, revelou toda sua importância no
passado, está em vias de voltar ao proscênio e, assim fazendo, não deixará de
expandir-se ainda mais (MAFFESOLI, 1985, p.132).
Trevas.
Que mais pode ler
um poeta que se preza?
(TP. 347).
127
A canção integra o CD Paradeiro, lançado pelo ex-integrante do Grupo Titãs em 2001, que tem produção e
arranjos de Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Alê Siqueira.
229
128
O vídeo é composto por trinta trabalhos que Denise Guimarães (2008) divide em videoclipes
metalinguísticos, haicais multimídia,videoclipes de herança concretista e clipoemas.
129
Em Toda Poesia, José Miguel Wisnik lembra que antes da versão country de Arnaldo Antunes, Luzes foi
gravada por Suzana Salles.
130
Diferentemento da autonomia do videoclipe, segundo Denise Guimarães (id.ibid.), as vinhetas realizam a
passagem de abertura, chamada ou encerramento de programas televisivos ou filmes, sendo que seu nome
provém das iluminuras medievais, usualmente ilustradas com uvas e folhas de parreira.
230
Entre outros sentidos, a noite ensolarada pode remeter ao uso de cocaína, poeira de
neon “compat vel com a vida urbana e o mundo dos neg cios” EAC2, p. . Em um ensaio
redigido em 1986, Leminski lembra que o culto monoteísta ao álcool, na civilização ocidental
de origem européia, inclui o estímulo de seu uso em proporções jamais vistas, mesmo sendo
um dos maiores responsáveis por crimes e vandalismos. O dinamismo, a pronta iniciativa e o
otimismo de seus efeitos assemelham-se aos provenientes do uso da cocaína, seu irmão
proibido cuja função inicial foi tirar a fome e dar energia a índios da região andina.
Posteriormente usada por trabalhadores miseráveis, sua inalação no mundo ocidentalizado diz
muito acerca da natureza da droga e da vida atual “energética, não fantástica, não utópica, a
droga do aqui e do agora” EAC, p.40).
Caracterizada pela capacidade de ação e oposta a letargia reflexiva da cannabis, o
estado de vigília propiciado pela cocaína pede ação, mesmo que seja uma ação com sentidos
flutuantes e foco no instante presente. Por não causar alucinações, vincula-se mais facilmente
à ideia de concretude e esvaziamento da realidade.
Este tipo de alusão, todavia, não implica ser este o tom do encerramento do filme; o
que gera maior interesse é o vazio do mundo, que será revertido apenas quando a filmagem da
cena acontece dentro da loja e mostra pessoas assistindo a filmagem na lanchonete do outro
lado do calçadão. O que marca é o caráter das tomadas encenadas, cuja composição remete,
em alguns momentos, a imagens muito precisas da história da arte ou do imaginário popular.
A evidente simulação de uma Santa Ceia, na qual Descartes é a única pessoa com
vida, a personagem ladeada por duas manequins nuas e uma manequim que verte lágrimas são
as imagens que destaco na análise do final do filme. Muito embora cada uma das cenas
criadas permita tecer analogias com o repertório da arte e da cultura ocidentais, me atenho às
três imagens mencionadas, porque considero que elas sejam suficientes para evidenciar a
passagem do sagrado para o profano que identifico no final do filme.
Não que o caráter sagrado ou profano implique aceitação de dogmas ou desprezo pelo
conhecimento empírico, pontuo apenas que, dentro do que estabeleço como “alma” do filme,
o que está em foco no encerramento é justamente sua ausência que proporciona uma aceitação
do conceito de real que se torna mais adequada à aceitação do real enquanto espaço habitado
pelo corpo. Enfatizo ainda que manequins de vitrine, simulacro de corpo de gente, sem vida e
sem alma, são fundamentais para que a discussão se concentre no desfazer da ilusão, na
evidência da ficção e no jogo metafórico que caracteriza a produção de arte.
Leiam-se índices,
mil olhos de lince,
entre meus filmes,
leonardos da vinci.
Abri-vos, arcas, arquivos,
súmulas de equívocos,
fechados,
para que servem os livros? [...]
Descartes, com as roupas barrocas do início do filme, está na entrada de uma loja que
vende manequins para vitrines. A imagem é estruturada simetricamente: na figura 113, o
filósofo está sentado em frente à coluna que separa a entrada em duas, em cada um dos
espaços está um grupo com quatro manequins em pé, um sentado e uma cabeça com peruca.
A fachada da loja é verde e os mochinhos em que estão Descartes, cabeças com peruca e
manequins sentados são amarelos.
Inderrotável, ser que se transmuta em mulher ou entidade formada por matéria distinta da que
compõe o corpo humano, parece que a ordem que cria se estrutura sobre a falência de
aclamadas verdades. Se Occam pode ser o princípio feminino capaz de aceitar seus filhos com
menores exigências do que o rígido pai, Cao Guimarães opta por brincar com a história sem
medo do pecado e na certeza que é o exercício da liberdade que permite a existência da arte.
Das representações do banquete antropofágico que estruturam o mito católico é a criada
por Leonardo da Vinci131 (fig.114) que conquista o imaginário popular ao representar uma das
histórias mais dramáticas do evangelho, na qual Jesus anuncia que será traído por um dos
apóstolos. De acordo com Gombrich (1972), deve-se imaginar o impacto causado pelo afresco
que parecer prolongar as mesas do refeitório do mosteiro com veracidade e realismo. Pela
primeira vez na história da pintura, a representação da Santa Ceia inova por compor grupos
harmônicos cujos gestos preenchem o quadro de potência ou virtualidade de movimentos.
A presença feminina na Santa Ceia foi integrada ao repertório popular no best seller de
Dan Brown (2003), O Código da Vinci, adaptado por Ron Howard para o cinema em 2006.
Protagonizado por Tom Hanks (de O Náufrago), o filme gera polêmica por tratar da
131
O afresco pintado na parede do refeitório do mosteiro Santa Maria delle Grazie, em Milão, começou a
deteriorar pouco tempo depois de sua execução, devido à pesquisas técnicas de Da Vinci que não lograram êxito.
233
A passagem dos signos que dissimulam alguma coisa aos signos que dissimulam que
não há nada, marca a viragem decisiva. Os primeiros referem-se a uma teologia da
verdade e do segredo (de que ainda faz parte a ideologia). Os segundos inauguram a
era dos simulacros e da simulação, onde já não existe Deus para reconhecer os seus,
onde já não existe Juízo Final para separar o falso do verdadeiro, o real da sua
ressurreição artificial, pois tudo está antecipadamente morto e ressuscitado
(BAUDRILLARD, 1991, p.14).
132
De acordo com Brown e Howard, Maria Madalena estaria no lugar do apóstolo João que, à direita de Jesus é
interpelado por Pedro no momento da indagação de Jesus.
234
Das treze figuras da Santa Ceia, a câmera passa a enquadrar apenas três: Descartes e
dois manequins, numa imagem que potencializa o caráter profano que aponto no
encerramento de ExIsto. A recriação irônica do dualismo cartesiano mostra um mundo mais
prosaico e menos preocupado com quest es como essência ou “alma” das coisas,
contentando-se, ou ainda, nutrindo-se de aparências. Descartes está sentado no degrau que
conduz ao interior da loja enquanto duas manequins estão sentadas uma à direita, outra à
esquerda. A entrada (ou saída) é local de passagem, umbral bakhtiniano que identifica
mudanças e viradas da vida.
O pouco movimento se restringe, como na imagem anterior, às penas do chapéu do
filósofo (fig. 115). A imagem de Descartes com duas mulheres nuas acompanha os créditos de
direção e roteiro, assinados por Cao Guimarães. O que poderia ser ironia velada, se
transforma em graça na estratégia do diretor, que valoriza, em ExIsto, processos de
identificação na construção da personagem.
Cao Guimarães afirma que a criação de Descartes é o resultado da soma do ator João
Miguel, Leminski e do próprio diretor133; ao criar uma imagem que se assemelha a cenas de
sedução ironiza a sensualidade cinematográfica.
Ao elucidar alguns aspectos da imagem no universo contemporâneo e sua relação com
a conquista do presente, Maffesoli lembra que:
133
Ver tópico 6.3.1
235
Descartes dentro da loja realiza uma espécie de performance em meio aos manequins.
Destacam-se inúmeros tons de pele e estilos de cabelos, definições de tórax e períodos de
gestação. Em alguns corpos os membros se articulam em posições diversas, outros são fixos e
outros ainda são apenas fragmentos de corpos, como torsos ou cabeças. A nudez, ao mesmo
tempo em que evidencia a falta de órgãos genitais, lança uma provocação: é herética na
abordagem da Santa Ceia e erótica na dupla de mulheres que cerca o filósofo. A estranha
comunidade artificial, de certa forma, é manipulada para criar cenas quase estáticas, nas quais
o diálogo entre cinema e fotografia é potencializado.
A presença de manequins no cinema não representa nenhuma novidade e Cao
Guimarães não lança mão de qualquer efeito especial ou tecnológico para insuflar vida nos
corpos criados industrialmente. Os manequins não querem ser robôs ou autômatos; não
tendem a se tornar esculturas pelo acréscimo de qualquer coeficiente artístico, nem fogem a
seu destino de estarem numa loja para serem vendidos ou alugados. São manequins que
servem para participar de uma espécie de coreografia do diretor, o qual insufla vida nos
corpos tal e qual brincadeira de criança, quando bonecos servem de cenário para a construção
de histórias, ensaios da vida que se transforma com a experiência lúdica. O tamanho natural,
todavia, facilita a atribuição de vida ao inanimado, confundindo fingir, brincar e simular.
Ao considerar que uma das características do diretor de ExIsto é transformar cenas
comezinhas em arte pela suspensão do tempo e deslocamento de sentidos, percebe-se o
caráter lúdico da encenação: criar jogos metafóricos nos quais o esvaziamento é o próprio
sentido da produção. ara Leminski, o “não ter que ter por que” tantas vezes mencionado
acerca da produção literária já indica este tipo de envolvimento com a arte contemporânea.
Muito embora a atração exercida pela presença insólita de tais figuras conclame a um
desenvolvimento da investigação teórica, mantenho o foco no caráter de simulacro das cenas
com manequins. Levo em conta que abrir novo campo reflexivo tiraria o foco da questão
central que conduz a pesquisa até o presente momento, que é perceber, trinta e cinco anos
depois do lançamento de Catatau, o que da “alma” barroca do romance pode ser evidenciado
na adaptação de Cao Guimarães. Acrescento ainda duas imagens, as últimas que uso para
explicitar a presença da desordem que caracteriza o Neobarroco na contemporaneidade.
237
A polissemia sígnica de Catatau e ExIsto faz com que a análise do romance e do filme
seja permeada por significativa multiplicidade de leituras. Pesquisar adaptação
cinematográfica a partir de tais objetos requer a inclusão do constante questionamento que
caracteriza as obras de arte. O recorte realizado por Cao Guimarães sobre a obra de Leminski,
além de suscitar indagações inerentes à tradução intersemiótica, apresenta transformações
estéticas e sociais que caracterizam a atualidade.
Acredito que, ao tecer as considerações finais, seja relevante retomar momentos chave
do trabalho e pontuar diretrizes adotadas, indicar necessários desvios e alinhavar caminhos
ainda por trilhar ou rever. Acima de tudo, permitir que venha a tona o que, nos anos de
estudo, tenha se mantido no foco da discussão.
Parece-me que a vitalidade da pesquisa reside na possibilidade de apresentar novo
enigma a cada descoberta. Percebo que, no afã de compreender possíveis formas de
adaptação, parto em busca de Occam e por ele sou assombrada. O gênio maligno de
Descartes, transformado no monstro leminskiano ao qual Cao Guimarães insufla energia,
impregna a tese de dúvidas e ambiguidades, adentra o território do sagrado em processos de
mitificação e retoma narrativas que estruturam civilizações.
Reviso a problemática da tese que orbita em torno da desconstrução da lógica
cartesiana a qual, por acontecer de maneira neobarroquizante, forma de “encarnação” mais
afeita ao sensível do mundo, contribuiria para o equilíbrio da cosmovisão contemporânea em
relações dialéticas com a razão.
Reorganizo os questionamentos iniciais colocando em primeiro lugar a questão da
transmutação da “alma” do livro e do filme, por perceber a direta relação que estabelece com
questões crípticas; numa segunda instância priorizo enigmas verificados em ambas as obras;
em terceiro lugar trato de indagações acerca da experiência barroquizante que caracteriza a
presença cotidiana de Deus do mundo; em quarto teço considerações sobre a traduzibilidade
da experiência estética e em quinto pontuo alterações socioculturais nos quase trinta e cinco
anos que transcorreram desde o lançamento de Catatau. Alma, enigma, barroquização,
tradução e sociedade são as palavras que delimitam o fechamento do raciocínio sobre a
adaptação.
240
134
Discussão que esteve presente ao longo do século XX em textos de Arte Moderna: Kandinsky e Klee são
reconhecidos por abordar a transcendência na pintura, enquanto análises da Escola Metafísica italiana apontam
pesquisas na mesma direção; em processos de desmaterialização, à arte e especialmente à pintura, são atribuídas
questões da alma e do espírito.
241
[...]
Raros olham para dentro,
já que dentro não tem nada.
Apenas um peso imenso,
a alma, esse conto de fada.
(TP, p.267).
Para Cao Guimarães, osso tem alma, hipérbole que consta no título do primeiro filme
da Trilogia da Solidão, onde é documentada a vida de Dominguinhos, eremita mineiro.
Mesmo que não restem dúvidas acerca da existência da alma, me parece que em Descartes ela
está mais fora do corpo do que dentro; em Leminski transita socialmente, capaz de
articulações externa e internas; e em Cao Guimarães ela é interiorizada e ancestralizada.
Evidências da alma de Catatau nos enigmas de ExIsto implicam aderir à afirmação de
Bazin, segundo a qual poss vel para a “alma” art stica se manifestar em outra “encarnação”.
A inextrincável trama de signos crípticos que potencializa o caráter enigmático das obras é
um assemelhar-se mais desmaterializado e conceitual. Outra “encarnação” do romance, o
filme tem corpo e linguagens distintos, no qual a “alma” se manifesta de acordo com as
necessárias singularidades. Diferentemente do conceito de migração, onde uma mesma
“alma” passaria de um corpo a outro, nas obras de arte a “alma” se expande e se intensifica,
como se capaz de assumir uma espécie de corpo coletivo.
135
Os atributos da alma que seleciono são retirados apenas dos poemas de Leminski.
242
ExIsto faz parte da grande “alma” de Catatau, a qual, longe de ter seu sentido
desgastado, pode ainda ser composta por novas apropriações. Da mesma forma com que o
romance de Leminski passa a integrar a alma cartesiana, o filme de Cao Guimarães, nos
momentos mais enigmáticos, se aproxima dos ideogramas japoneses que caracterizam a
pesquisa lingüística leminskiana. A cadeia anímica onde coletivo e individual se comunicam é
permeada por intensa e constante transmutação, na qual os processos de coletivização não
deixam de preservar singularidades.
Pelo fato de que Catatau é um constante desafio para literatos, criei a hipótese que
manter o caráter enigmático em ExIsto teria sido uma das estratégias de Cao Guimarães para a
adaptar o romance na forma fílmica. Propus-me a identificar alguns tipos de enigmas no livro
e estabelecer relações com os encontrados no filme.
Uma das grandes contribuições da terceira edição de Catatau136, quinze anos depois da
segunda, é o levantamento e publicação de trechos da fortuna crítica; fundamentais também
são a criação de um índice onomástico e o detalhamento dos procedimentos neológicos, as
“leminskianas”. De acordo com Marta Morais da Costa (2004), coordenadora da pesquisa, as
figuras de efeito poético e o hibridismo na formação das palavras inviabilizaram um glossário;
para a pesquisadora, a deliberada imprecisão de sentidos criada pelo poeta é adquirida por
intermédio de figuras de efeito poético, em palavras formadas por composição, onomatopeia e
palavra-valise. O uso de línguas estrangeiras, muitas delas em formas híbridas, engloba tupi,
latim, japonês, italiano, holandês, francês, grego, espanhol, italiano e alemão. De Leminski,
fazem parte da edição o “ lano de Catatau ”, “Descoordenadas artesianas” e “ uinze pontos
nos iis”. Acredito que o car ter cr ptico do romance este a devidamente elucidado.
Dos enigmas fílmicos destaco as cenas da onça pintada, espécie de tributo à montagem
analógica, e dança da chuva, experiência com os limites da imagem digitalizada. Enfatizo o
invent rio de estranhas bestas e enalteço a criação de imagens delirantes no “deserto” de
Brasília. Pontuo a performance de Descartes com os simulacros de gente, que são os
manequins do encerramento do filme. Trato metáforas e polissemia como fontes de enigmas e
percebo na relação focal das imagens um modo de potencializar o trânsito entre figuração e
136
Publicada em 2004 pela Travessa dos Editores, a edição é resultado de um projeto da Fundação Cultural de
Curitiba coordenado por Décio Pignatari. A pesquisa é realizada por equipe da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná, sob responsabilidade de Marta Morais de Costa.
243
Com base no termo “leminsk ada barrocod lica” criado por aroldo de Campos para
definir Catatau e amparada em conceitos de história da arte, indaguei quais as estratégias da
adaptação cinematográfica que explicitam a experiência neobarroquizante no livro e no filme.
Lembro que, de modo distinto do conceito renascentista, quando o discurso sobre Deus rege a
244
produção de arte, no barroco é o caráter de epifania das imagens que evoca o transe que
aproxima Deus e mundo ordinário.
As formas barroquizantes apontadas por Haroldo de Campos em Catatau transitam
por entre o alto grau de ilegibilidade do texto, a polissemia do título, os excessos do absurdo
tropical e as mestiçagens reatualizadas por Leminski. O poeta concreto identifica uma espécie
de “aclimatação” de referências e, para além das relações que explicitei no quarto capítulo,
acrescenta a dívida de Catatau para com o “sermonário barroco de um Vieira137” e a “prosa
travada de armadilhas” de d. Francisco Manuel de Melo138 (CAMPOS In. KTT3, p.237-238).
Em ExIsto, as formas barroquizantes são evidenciadas nos êxtases de Descartes que
delira ou entra em transe. Revelações místicas intraduzíveis podem ser identificadas no
trânsito entre foco e ausência de foco, nas escolhas textuais de Cao Guimarães e na montagem
fílmica. Recriar mundos, de certa forma, depende da construção renascentista sobre a qual a
desordem se insurge na subversão do modelo hegemônico. A existência do barroco e do
neobarroco, portanto, depende de uma ordem anterior sobre a qual possa ser instituído um
afrouxamento, um arejamento da razão que permita uma espécie de evasão dos sentidos que
respeite o espaço do imprevisível e do instável.
A recriação mítica de Occam me parece ser um dos focos da atenção de Cao
Guimarães, no que tange à reatualização do barroco na percepção cotidiana. Espécie de
sombra de Descartes, consciência do avesso, é o elemento que cria uma das pontes
neobarroquizantes entre os séculos XVII e XXI. Sem o perigo da violência da ditadura,
enfrenta-se hoje o medo generalizado, fruto de desigualdades sociais, problemas para os quais
não se apresentam soluções. A ausência de politização nacional e o crescente apelo às
decisões que possam garantir a sobrevivência planetária são fatos que criam uma atmosfera
surrealista, diante da qual os sentidos são subvertidos no sentido de suspender a ação e
potencializar a percepção. Resta à atualidade recriar mitos para buscar no passado a
possibilidade de novos futuros, pois a ancestralidade que une religião e mito tende a se voltar
para as forças da natureza, cuja proximidade com o tempo primordial é verificada nas
histórias de cosmogonias para as quais o tempo está à disposição de zonas de valor afetivo139.
As experiências neobarroquizantes, portanto, são reatualizadas a cada nova leitura do
livro, sendo que o filme, certamente, contribui para estabelecer um determinado tipo de
137
Padre Antônio Vieira (1651/1725) desenvolve a prosa barroca no Brasil, em sermões pela defesa de índios e
alerta aos portugueses sobre os perigos do protestantismo.
138
Escritor português (1608/1666) igualmente renomado na Espanha, veio para o Brasil por causa de uma intiga
amorosa. As cartas endereçadas ao clero e à nobreza são ilustradas com humor e enriquecidas com citações.
139
As trocas entre arte, religião e mito são tema de Pierre Francastel em Pintura e Sociedade.
245
leitura, mais “ecol gico” no sentido de exibição do valor da floresta tropical, mais solit rio no
que se refere à dificuldade de Descartes para encontrar interlocutores, e mais assustador no
que tange à presença de Occam em cada curva e dobra da existência.
significar alguma coisa esvanece. O termo “conhecimento sensível” resiste a ressacas teóricas,
“intuitivo” adquire valor; “sentido” passa a ser suspeito e “razão” migra de heroína/vilã a
complemento. Maffesoli e Morin, ao trazerem o sensível para a cotidianidade das percepções,
retiram a arte das esferas do insondável e a aproximam de uma poética do dia-a-dia, de um
sensível que se dirige mais à qualidade de vida do que ao status de grandiosidade ou criação.
As teorias pós-modernas, com os conceitos de citação e retomadas, possibilitam esquecer a
responsabilidade de ser original, permitindo que se pense em tecer teias, criar tramas, se
apropriar de territórios, encontrar nichos de sobrevida diante do negativismo da civilização
atual.
A adaptação ou “tradução intersemiótica” de Catatau, ExIsto não tem por objetivo
proporcionar a mesma experiência estética (o que seria uma impossibilidade), mas estabelecer
uma espécie de parentesco, de familiaridade com aquilo que Cao Guimarães percebe na obra
de Leminski. Acima de tudo, recriar, me parece, é deixar a obra seguir sua vida estética; é
acreditar que a vitalidade de tal objeto de arte pede ou necessita de uma retomada, seja por
ainda ter o que falar, seja para evidenciar algo que possa ter passado despercebido. Diante da
“alma” de Catatau, a liberdade de ExIsto deve prevalecer.
Das questões levantadas, a que deixo para o final é a que se refere aos aspectos
socioculturais das obras investigadas: se Catatau revela aspectos fundamentais da literatura
produzida durante a ditadura militar brasileira, os delírios cartesianos, trinta e cinco anos
depois, devem apontar em outra direção. Finda a ditadura, quais aspectos sociais e artísticos
se destacam na contemporaneidade?
Para Paulo de Toledo o romance de Leminski é o “estandarte da insubordinação”
(TOLEDO, in KTT3, p.246) e se aproxima da “s tira menipeia” bakhtiniana que tem por
particularidade ser “public stica”, tratando de modo mordaz as ideologias da atualidade. De
acordo com o pesquisador e poeta, Descartes e Artischewsky representariam um par cômico
carnavalesco, maneira de Leminski ridicularizar os militares. Toledo evidencia ainda a
oposição entre guerra e festa, a quebra de barreiras lingüísticas, a utopia e a noção de tempo
alegre. Enfatiza que o romance é contra um pensamento único, se transformando em
instrumento com funções libertadoras, na contramão da alienação e narcose produzidas pelos
meios de comunicação e academias brasileiras.
247
o aquecimento global é acompanhado das ameaças que pesam sobre a vida oceânica,
da diminuição da biodiversidade animal, do aumento da poluição urbana e da
agricultura industrial, que multiplica pesticidas empobrecendo os solos e
contaminando os lençóis freáticos (MORIN, 2013, p.20).
Todo fim não deixa de ser um apocalipse, e quando a dedicação é intensa, o medo de
terminar é ainda maior. Entregar ao mundo é perder para mim mesma e, na medida em que
digito as últimas palavras, desejo ao texto que tenha a sorte de encontrar interlocutores para
além daqueles que escolhi por mérito e confiança. Espero não ter cometido nenhum equívoco
muito grave nas apropriações teóricas, nem ter deixado de lado aspectos fundamentais de
conceitos adotados. Deparei-me com contradições às quais não me detive e enfrentei
paradoxos inextrincáveis, acerca dos quais não ousei me pronunciar.
Devo a mim mesma uma nova leitura de Agora é que são elas, animada por Boris
Schnaiderman, que condena o poeta paranaense pela pouca valorização que dedica ao seu
segundo e último romance. Espero conseguir manter a parceria que inventei com Leminski,
249
não mais por considerar necessária a retomada da obra140, mas pelo simples prazer de
leminskiar.
Confesso que os labirintos da semiótica, ao invés de se mostrarem mais claros, se
tornam, a meu ver, cada vez mais enigmáticos e surpreendentes. Sei de antemão, que estou
fadada a conviver com o estudo dos signos, mas confesso não me sentir suficientemente
segura para tratar disso em voz alta; lanço a mim mesma o desafio, na esperança de comover
a perita Denise Guimarães, orientadora da tese, a me manter próxima de seu círculo de
atenção e pesquisa.
Apaixonei-me pelo estudo da mitologia, percebendo que a relação com as
apropriações artísticas pode render bons trabalhos. Aprender mais sobre a potência das
imagens e do imaginário, em seu vínculo com a ancestralidade é garantia de discussão sobre
arte, o que não deixa de me dar prazer.
Minha gratidão imensa ao cinema, fábrica de sonhos, máquina de ilusões, espaço da
distração e tempo da reflexão. Penso que minha tendência a gostar do complexo e do difícil,
me manterá atenta à relação entre cinema e sociedade.
Terminada a tese, o que fazer com a companhia de Occam, despertado que foi pela
curiosidade científica? Procurar vencê-lo distraidamente como Leminski; travar um duelo
como Descartes ou conquistá-lo com silêncio e calma como Cao Guimarães? Ao realizar a
adaptação cinematográfica de Catatau, o cineasta recria não apenas um livro, mas um mundo
no qual o equilíbrio entre razão e emoção é conseguido pela reatualização do mito.
Querer descobrir quem pôs a luz no cu do vaga-lume, tarefa de uma trupe de curiosos
na qual me incluo, deu nisso: mito, arte e pesquisa científica orquestrados na busca de
comprovar a necessidade da arte na vida cotidiana.
140
Quando iniciei meus estudos sobre Leminski, a maior parte das edições de seus livros estava esgotada,
situação que se alterou radicalmente nos últimos sete anos.
250
REFERÊNCIAS
ALBERA. François. Eisenstein e o Construtivismo Russo. São Paulo: Cosac & Naify.
2002.
ANDREW, Dudley. Adaptation. In: NAREMORE, James. Film adaptation. New Jersey:
Rutgers, 2000, pp.28-37.
ANJOS, Moacir dos. Ver é uma fábula. Itaú Cultural: 2013. 9:21m. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=162yuWjrZAs>. Acesso em: 18 jun. 2014.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
ARNHEIM, Rudolph. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo:
EDUSP, 1980.
251
__________. O olho interminável [cinema e pintura]. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
AVELAR, José Carlos. O Acidente do Pintor. Escrever cinema / textos e notas críticas de
José Carlos Avelar. Disponível em: <http://www.escrevercinema.com/Acidente.htm>. Acesso
em: 1 mai. 2014.
__________. O Artista e seu Modelo. Escrever cinema / textos e notas críticas de José Carlos
Avelar. Disponível em: <http://www.escrevercinema.com/Labellenoiseuse htm>. Acesso em:
1 mai. 2014.
BAZIN, André. Adaptation, or the Cinema as Digest. In: NAREMORE, James. Film
adaptation. New Jersey: Rutgers, 2000, pp.19-27.
BERGSON, Henri. Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. São
Paulo: Martins Fontes, 2011.
BONVICINO, Régis. Com quantos paus se faz um Catatau. Disponível em: <http:// www.
elsonfroes.com.br/kamiquase/ensaio22.htm>. Acesso em: 20 jan. 2010.
252
BRAGA, José Luiz. Nem rara, nem ausente – tentativa. MATRIZes, ECA / USP Ano 4 – nº 1
jul./dez., pp. 65-81, 2010. Disponível em: <http://www.matrizes.usp.br/index.php/ matrizes/
article/view/179> Acesso em: 15 jun. 2011.
BRASIL, André. Quando as palavras cantam, as imagens deliram. Revista Cinética, 2008.
Disponível em: <http://www.revistacinetica.com.br/aboioandarilho.htm>. Acesso em: 12 jun.
2011.
BUÑUEL, Luiz e DALI, Salvador. Um cão andaluz. p/b, mudo, 15 min., 1929. DVD
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YJCcLbtSD6o>. Acesso em: 12 mar.
2014.
BURCH, Noël: Como se articula o espaço-tempo. In: Praxis do Cinema. Lisboa: Editorial
Estampa, 1973, pp. 11-26. Disponível em: <http://xa.yimg.com/kq/groups/18176607/1343
641872/name/Livro+Praxis+do+cinema+-+Noel+Burch.pdf> Acesso em: 12 abr. 2013.
CAMPOS, Augusto de. Balanço da Bossa e outras bossas. São Paulo: Perspectiva, 1978.
CAMPOS, Haroldo. Transluciferação. In: PLAZA, Júlio (org.) Transcriar. São Paulo: Museu
de Arte Contemporânea/USP, 1985, pp.5-8.
CARDOSO, Maurício Mendonça. Ler pelo não: a tradução nos vãos do não dito. In: A pau a
pedra a fogo a pique: dez estudos sobre a obra de Paulo Leminski. Curitiba: Imprensa Oficial,
2010, pp.140-171.
CAUDURO, Flávio Vinicius e RADHE, Maria Beatriz Furtado. Algumas características das
imagens contemporâneas. In: Revista Fronteiras – Estudos midiáticos. VII(3): 195-205. São
Leopoldo, RS: UNISINOS. Setembro/dezembro 2005.
CHIPP, Herschel B. Teorias da Arte Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
DAMÁSIO, Antônio R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009.
DELEUZE, Gilles. Cine 1. Bergson y las Imágenes. Buenos Aires: Cactus, 2009.
__________. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Volume 2. São Paulo: Editora 34,
2011b.
DEREN, Maya. Cinema: o uso criativo da realidade. In: Revista Devires, Belo Horizonte, v.
9, n. 1, pp.128-149, jan/jun 2012. Disponível em: <http://www.fafich.ufmg.br/~
devires/v9n1/download/08-maya.pdf > Acesso em: 6 mai. 2013.
DICK, André e CALIXTO, Fabiano (orgs.). A linha que nunca termina: pensando Paulo
Leminski. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004.
DIDI-HUBERMANN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 1998.
DONIS, Dondis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
DOS ANJOS, Moacir. Ver é uma fábula. Itaú Cultural: 2013. 9:21m. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=162yuWjrZAs>. Acesso em: 18 jun. 2014.
ECO, Umberto. Arte e Beleza na Estética Medieval. São Paulo: Globo, 1989.
EISENSTEIN, Serguei. Dramaturgia da forma do filme. In: A forma do filme. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2002, pp. 49-71. Disponível em: <http://rafaelbougleux.blog.com/files/2011/11/
A-FORMA-DO-FILME-Eisenstein-Sergei.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2013.
EXISTO. In: Revista Taturana: cinema, literatura, fotografia & design. Disponível em:
<http://revistataturana.com/2011/01/12/ex-isto/>. Acesso em 7 dez. 2012.
FARIAS, Agnaldo. 25ª Bienal de São Paulo: Iconografias Metropolitanas – Brasil. São
Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2002.
FARKAS, Solange. Passatempo. Catálogo da exposição Passatempo. São Paulo: Galeria Nara
Roesler, 2012. Disponível em:<http://www.nararoesler.com.br/textos/cao-guimaraes>.
Acessso em: 7 ago. 2013.
FELINTO, Erick e BENTES, Ivana. Avatar: o Futuro do Cinema e a Ecologia das Imagens
digitais. Porto Alegre: Sulina, 2010.
FRÓES, Elson. Kamiquase: o poeta caiu na rede. In: CALIXTO, F. e DICK, A. A linha que
nunca termina: pensando Paulo Leminski. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004, pp.273-281.
FURTADO, Jorge. A Adaptação Literária para Cinema e Televisão. Palestra na 10ª Jornada
Nacional de Literatura, Passo Fundo, RS,2003. Disponível em: <http://www.casadasmusas.
org.br/filosofia_Adaptacao_literaria_cinema_televisao.htm.>. Acesso em: 01 mai. 2011.
GATTI, José. Estética da desintegração: Matthias Müller filma Brasília. In: Devires – cinema
e humanidades. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas - vol. 7, n.1, 2010, pp. 166-183.
GUIMARÃES, Cao. A arte do sentido. Entrevista cedida a Gabriel Carneiro. In: Revista de
Cinema. Ano XII, mai/jun de 2011. São Paulo: Editora Única, pp. 20-24.
__________. ExIsto. DVD, 86 minutos, digital, estéreo, Brasil, 2010. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=wr-D5t2uhIc>. Acesso em: 12 mar. 2014
__________. Jogo de Idéias. Entrevista cedida a Claudiney Ferreira. Instituto Itaú Cultural.
São Paulo: 2011. Disponível em: <http://novo.itaucultural.org.br/canal-video/cao-guimaraes-
jogo-de-ideias-2011>. Acesso em: 7 jan. 2014.
__________. Ver é uma fábula. Exposição individual. Instituto Itaú cultural: São Paulo, 2013.
Disponível em: <http://novo.itaucultural.org.br/programe-se/agenda/evento/ver-e-uma-fabula-
mostra-de-cao-guimaraes>. Acesso em: 30 mai. 2014.
HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
JAMESON, Fredric. Postmodenism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. Studies, 1984.
Disponível em http://classweb.gmu.edu/sandrew3/misc/nlr142jameson_post modernism .pdf>
Acesso em: 24 mai. 2012.
JANSON, Horst Waldemar. História da Arte – Panorama das artes plásticas e da arquitetura
da pré-história à atualidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.
__________. Ex-estranho. In: Alice Ruiz e Áurea Leminski (org.). Curitiba: Fundação
Cultural de Curitiba; SP: Iluminuras, 1996.
__________. Nicolau. Entrevista concedida a Denise Guimarães. Curitiba. Ano 3, número 19.
Secretaria de Estado da Cultura. Imprensa Oficial do Estado do Paraná. Janeiro de 1989, pp.
6-10.
__________. Leminski Curitiba, poesia: três antologias. Nicolau, Curitiba, Ano 1, número 1.
Secretaria de Estado da Cultura. Imprensa Oficial do Estado do Paraná. Julho de 1987b, p.17.
__________. Transcrição das falas de Ervilha da Fantasia, realizada por Vicente Duque
estrada. In: Rio – Artes & Literatura, dez. 1991, pp. 22- 23.
__________. Vida: Cruz e Sousa, Bashô, Jesus e Trótski. São Paulo: Companhia das Letras,
2013.
LIMA, Manoel Ricardo de. Entre Percurso e Vanguarda: alguma poesia de Leminski. São
Paulo: Annablume, 2002.
LINS, Consuelo. Experiência sensível e vida ordinária em Cao Guimarães: uma análise das
obras Ex-Isto e Passatempo. In: XXII Encontro Anual da Compós, Universidade Federal da
Bahia, 04 a 07 de junho de 2013. Disponível em: <http://compos.org.br/data /biblioteca_ 2082
.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2014.
_______ . Ex-isto: Descartes como figura estética do cinema de Cao Guimarães. In:
GONÇALVES, Osmar (org). Narrativas Sensoriais: ensaios sobre cinema e arte
contemporânea. Rio de Janeiro: Circuito, 2014, pp. 83-102. Disponível em:
<http://editoracircuito.com.br/website/wp-content/uploads/2014/04/osmar_miolo_saida_baixa
_20 14-05-09.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2014.
__________. Rua de Mão Dupla: documentário e arte contemporânea. In: MACIEL, Kátia.
Transcinemas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2009. Disponível em: <http:// www.videobrasil.
org .br/ffdossier/ Ruademaodupla_ConsueloLins.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2012.
__________. Tempo e Dispositivo nos Filmes de Cao Guimarães. s/d.b Disponível em:
<www.caoguimaraes.com/.../tempo-e-dispositivos-nos-filmes-de-cao-guim...>. Acesso em: 14
jun. 2014.
__________. Cao Guimarães e a suspensão do tempo. In: MACIEL, Katia e FLORES, Livia
(org.). Instruções para filmes. Rio de Janeiro: +2 Produções, 2013, pp. 87-93. Disponível em:
<http://www.caoguimaraes.com/textos/>. Acesso em: 20 jun. 2014.
MACHADO, Arlindo. O Diálogo entre Cinema e Vídeo. Revista USP, São Paulo, nº. 19,
1993, pp. 122-135.
MANOVICH. Lev. Novas mídias como tecnologia e idéia: dez definições. In: LEÃO, Lucia.
O chip e o caleidoscópio. Reflexões sobre as novas mídias. São Paulo: SENAC, 2005, pp.25-
50.
MARCOLINO, Francisco Fábio Vieira. Paródia e Parataxe no Catatau de Paulo Leminski. In:
Revista Odisséia, PPgEL. UFRN, nº 6, jul.dez. 2010. ISSN 1983.2435. Disponível
em:<www.periodicos.ufrn.br index.php odisseia article download ... >. Acesso em: 22
jul. 2013.
MARQUES, Fabrício. Aço em flor: a poesia de Paulo Leminski. Belo Horizonte: Autêntica,
2001.
MEDEIROS, Jotabê. Baú de Leminski com fotos, vídeos e painéis é revelado em SP. 25 de
setembro de 2009. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/ noticias /arteelazer,bau-de-
259
MELO, Tarso de. Qualigrafeira (sobre Catatau de Paulo Leminski), Jornal Viola de Cocho.
Mato Grosso do Sul, 1998. Disponível em:<http://www.elsonfroes.com.br
/kamiquase/qualigraf.htm>. Acesso em: 26 jul. 2013.
MELO E CASTRO, Ernesto M. de. As fontes, as Nuvens e o Caos (notas sobre Barroco,
Neobarroco e MetaBarroco na Poesia Portuguesa da Segunda Metade do Século XX). In:
MELO E CASTRO, Ernesto M. de; GOTLIB, Nádia Baitella (org.). O Fim Visual do Século
XX & outros Textos Críticos. São Paulo: EDUSP, 1993, pp. 265-309.
MIGLIORIN, Cezar. A superfície de um lago – bate-papo com Cao Guimarães. In: Revista
Cinética: cinema e crítica, Rio de Janeiro, dez. 2006. Disponível em:
<http://www.revistacinetica.com.br/entrevistacaoguimaraes.htm>. Acesso em: 16 mar. 2009.
MORIN, Edgar. A alma do cinema. In: XAVIER, Ismail. A experiência do cinema. São
Paulo: Graal, 2008.
__________. A via para o futuro da humanidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil 2013.
__________. As Estrelas: Mito e Sedução no Cinema. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989.
MORIN, Edgar e VIVERET, Patrick. Como viver em tempo de crise. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil: 2013
NAVES, Rodrigo. A Forma difícil: ensaios sobre arte brasileira. São Paulo: Companhia das
Letras, 2011.
260
NETO, Torquato. Os últimos dias de Paupéria. Rio de Janeiro: Eldorado, 1973. Disponível
em:<http://pt.scribd.com/doc/52981078/Os-ultimos-dias-de-pauperia-1> Acesso em: 4 mar.
2014.
NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres. São
Paulo: Companhia das Letras, 2005.
NOVAES, Adauto (org). Os Sentidos da Paixão. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
O GRIVO. Site oficial. Disponível em: < http://ogrivo.com/?p=145>. Acesso em 10 set. 2013.
OLIVIER, Laurence. Hamlet. p/b, som, 155 min., 1948. DVD. Fragmento disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=Vk0Qytn6iQM >. Acesso em: 12 jun.2014.
PAGLIA, Camille. Personas sexuais: arte e decadência De Nefertiti a Emily Dickinson. São
Paulo: Companhia das Letras, 1992.
PARENTE, André e CARVALHO, Victa de. Entre cinema e arte contemporânea. Revista
Galáxia, São Paulo, nº 17, pp. 27-40, jun. 2009.
PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. Retrato de Época: poesia marginal anos 70. Rio de
Janeiro: FUNARTE, 1981.
261
PIERRE, Sylvie. Trópicos da fome e do sonho. In: Glauber Rocha. Campinas: Papirus, 1996,
pp. 123 – 137.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Leminski, tal que em si mesmo. Revista USP, set. out. e nov.,
1989. Disponível em: <http://www.usp.br/revistausp/03/12-leyla.pdf>. Acesso em: 7 fev.
2014.
PIGNATARI, Décio. Informação linguagem comunicação. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
RISÉRIO, Antônio. Cartesanato. Revista José, 1976. Disponível em: <http://www.elson froes.
com.br/kamiquase/ensaio24.htm>. Acesso em: 12 fev. 2014.
ROCHA, Marília Librandi. Outras palavras: o Catatau de Paulo Leminski em três tempos. In:
Revista Brasileira de literatura Comparada. Rio de Janeiro: ABRALIC, nº 9, 2006, pp. 243 -
258.
RUIZ, Alice. Com quantos versos de faz uma vida. Tablóide Memória de Vida. Curitiba, 23
ago. 1989, pp.30-31.
SANDERS, Julie. Adaptation and Appropriation. London and New York: Routledge, 2008.
SANTANA, Ivan Justen e GALINDO, Caetano Waldrigues. James Paulo Joyce Leminski. In:
A pau a pedra a fogo a pique: dez estudos sobre a obra de Paulo Leminski. Curitiba: Imprensa
Oficial, pp.76-102.
__________. Em torno a um romance enjeitado. In: Revista da USP, nº 3, set.- nov., 1989,
pp. 107-112. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revusp /article/view /25487/27233>.
Acesso em: 24 mai. 2013.
SCHUMANN, Werner. Ervilha da Fantasia: uma ópera leminskiana. 1985. Curitiba: apoio
cultural Caixa. 60 minutos. VHS e DVD.
SODRÉ, Muniz. As Estratégias Sensíveis: afeto, mídia e política. Rio de Janeiro: Vozes,
2006.
SOUZA, Jovelina Maria Ramos de. Platão e a crítica mimética à mimese. Cadernos de
Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Ano 5, fascículo XI – volume 5. Janeiro / junho
2009. Disponível em: <http://200.17.141.110/periodicos/cadernos_ufs_filosofia/ revistas /
ARQ _cadernos_5/jovelina.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2013.
STAM, Robert. A literatura através do cinema: realismo, magia e a arte da adaptação. Belo
Horizonte: UFMG, 2008.
__________. Bakhtin: da teoria literária à cultura de massa. São Paulo: Ática, 2000.
263
__________. Beyond fidelity: the dialogics of adaptation. In: NAREMORE, James. Film
adaptation. New Jersey: Rutgers, 2000, pp.54-76
TEIXEIRA LEITE, José Roberto. Período Nassau. In: BARDI, Pietro Maria... et al. Arte no
Brasil. São Paulo: Abril, 1979, pp.58-83.
TEZZA, Cristóvão. Sobre o autor e o herói - um roteiro de leitura. In: FARACO, Carlos
Alberto, TEZZA, Cristovão, CASTRO, Gilberto de (orgs.), Brait, Beth... et al. Diálogos com
Bakhtin. Curitiba: UFPR, 1996.
THOMPSON, John B. The New Visibility. In: Theory Culture Society. Disponível em:
<http://tcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/22/6/31>. Acesso em: 15 jul. 2008.
VAZ, Toninho. Paulo Leminski: o bandido que sabia latim. Rio de Janeiro: Record, 2001.
__________. Muito: dentro da estrela azulada. LP, Rio de Janeiro: Philips, 1978.
WISNIK, José Miguel. Um link para Leminski. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 27. abr. 2013.
Disponível em:<http://oglobo.globo.com/cultura/link-para-leminski-8222688> Acesso em:
29. jul. 2013.
WOLLHEIM, Richard. A pintura como arte. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. Petrópolis:
Vozes, 1996.
WOODFIELD, Richard (org.). Gombrich essencial: textos selecionados sobre arte e cultura.
Porto Alegre: Bookman, 2012.
XAVIER, Ismail (org). A experiência do cinema: antologia. São Paulo: Graal, 2008.