007 - Kobro Katarzyna Y Strzemiñski Wladislaw - Kobro Y Strzemiñski - Prototipos Vanguardistas
007 - Kobro Katarzyna Y Strzemiñski Wladislaw - Kobro Y Strzemiñski - Prototipos Vanguardistas
007 - Kobro Katarzyna Y Strzemiñski Wladislaw - Kobro Y Strzemiñski - Prototipos Vanguardistas
M IÑ S K I
PROTOTIPOS VANGUARDISTAS
atarzyna Kobro (1898-1951) y Wladyslaw Strzemiñski
K
(1893-1952) se encuentran entre los protagonistas silen
ciosos de las vanguardias europeas, a las que contribu
yeron impulsando y cuestionando el legado de la mo
dernidad con una obra plástica y teórica tan fértil como
compleja. Dedicados a experimentar sobre formas puras -Kobro fun
damentalmente con la escultura y Strzemiñski con la pintura-, y en
íntima relación con movimientos artísticos internacionales como la
Bauhaus, el neoplasticismo o el constructivismo, su labor es clave para
entender el arte abstracto en el escenario centroeuropeo de las prime
ras décadas del siglo XX.
El Museo Reina Sofía ofrece una restrospectiva de su obra inte
grada por dibujos, pinturas, collages, esculturas y diseños que abarcan
desde la concepción tipográfica de un poema hasta la creación de mo
biliario o la proyección de espacios arquitectónicos. La muestra, con
trabajos fechados desde principios de los años veinte hasta finales de
los cuarenta, funciona como exégesis de su heterogénea producción al
describir las transiciones plásticas de sus trayectorias. De unos inicios
marcados por la clara influencia de los grandes popes vanguardistas
como Tatlin, Ródchenko o Malevich, pasamos a las creaciones unistas,
su gran aportación. Estas serán abandonadas ante la llegada de la crisis
económica y, tras un periodo que dedicaron a un arte calificado por
ellos como “recreativo” y a la práctica simultánea del funcionalismo,
Kobro y Strzemiñski toman caminos diferentes. Al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, ella realiza esculturas de desnudos cercanas al cubis
mo y él aborda el esbozo de una teoría realista vertebrada por obras
donde imágenes remanentes conviven con la abstracción.
La aparición de la abstracción en el contexto de la Rusia revolu
cionaria va a dar lugar a una nueva situación en la Historia del Arte:
las obras plásticas habían sido hasta el momento reflejo del contenido
visual de una época, pero, cuando el nacimiento de un nuevo modelo
social coincidió con la aparición de la abstracción, se buscó “crear” una
época a partir de un contenido visual concreto. La aportación de la teo
ría unista va a ser capital tanto para entender esta coyuntura histórica
como para situar sus trayectorias anteriores y posteriores.
Tras la Revolución de Octubre, y tomando como punto de partida el
funcionalismo y la abstracción, el suprematismo y el constructivismo se
disputaban la responsabilidad de ofrecer nuevas “visiones de vida”, en
palabras de Malevich, para la construcción de la recién nacida sociedad
comunista. Poco después, y tras la estela de las dos grandes corrientes,
Strzemiñski formula el unismo, cuyo objetivo principal es la materiali
zación de formas orgánicas paralelas a las de la naturaleza. La obra y el
medio deben entenderse como un todo, en oposición al dualismo que
representa el Barroco, caracterizado por el dinamismo y la acción, fe
nómenos temporales que no tienen cabida en el arte puro. Bajo esas
condiciones, el artista genera prototipos pictóricos y escultóricos para su
integración posterior en la sociedad a través de sus espacios habitables,
formulados desde la arquitectura, el diseño y el urbanismo.
Por otra parte, hay en el unismo una concepción de la división del tra
bajo artístico similar a la que existe en la fábrica, donde distintos sujetos
ayudan a generar un solo predicado colectivo. La naturaleza biopolítica
de estos planteamientos resulta evidente, como pone de manifiesto Ko
bro al afirmar que “la escultura debe ser un problema arquitectónico y
de laboratorio, debe organizar el movimiento y crear métodos de orga
nización del espacio, de planificación de las ciudades, en tanto que or
ganismos funcionales, aprovechando la capacidad de ejecución del arte,
la ciencia y la tecnología contemporáneas”.
Para finalizar, queremos agradecer al Muzeum Sztuki su colaboración
con el Museo Reina Sofía en la organización de esta exposición, donde
la obra plástica y teórica de Kobro y Strzemiñski revela la importancia
de ambos no solo en el ámbito artístico de la Europa vanguardista, sino
en el seno de la modernidad. La impronta de su legado va más allá de lo
estrictamente material, pues nos remite a un nuevo modelo de pensa
miento que ensancha y libera el espectro de posibilidades desde el que
podemos entender el arte, la ciencia y la historia.
M IN IS T E R IO DE E D U C A C IÓ N ,
CU LTU RA Y DEPORTE
as obras y teorías de arte de Katarzyna Kobro y Wladyslaw
L
Strzemiñski se encuentran entre las más reveladoras de cuantas
aparecieron en torno al fimcionalismo y al nuevo paradigma so-
ciopolítico surgido a raíz del triunfo de la Revolución rusa de 1917.
La reordenación absoluta del país en términos sociales, políticos y
económicos hizo necesaria la creación de fuertes asideros normativos con
los que construir una sociedad y un hombre nuevos, lo que trajo aparejada
la necesidad de crear una imaginería vertebral en términos identitarios. No
es de extrañar, teniendo en cuenta el contexto, que ante tamaño trabajo de
refundación fuera la vanguardia, sumida en el propio proceso revoluciona
rio, la encargada de edificar los nuevos cimientos formales del proyecto so
cialista; ni que los presupuestos, con que se intentó alejar tanto el fantasma
del anterior Régimen como el caos liberal que resonaba desde Occidente,
se fundaran en la racionalización de un empirismo neopositivista donde la
ciencia y el arte fueran dos caras de la misma máquina pedagógica.
La vanguardia rusa oscila en ese momento entre artistas puros como
Kandinsky y Malevich, que abogan por la independencia del arte, y Tatlin
o Ródchenko, partidarios de un arte práctico al servicio de la sociedad.
Tanto unos como otros defienden el utopismo del arte, al que otorgan el
innegable valor de poder cambiar el mundo, pero difieren en la implicación
didáctica y propagandística con la que el arte debía presentarse a los ciuda
danos para lograr sus objetivos. Malevich con el suprematismo y Tatlin con
el constructivismo serán los dos referentes sobre los que girará la cultura
plástica soviética para “organizar” formas de vida a partir de los principios
de economía vital y en pos de la construcción de un mundo de unidad ideal.
Las escuelas-laboratorio creadas para difundir estas labores pedagó
gicas basadas en el constructivismo y el suprematismo fracasarán y serán
sustituidas -primero de la mano de Lenin y después, con más virulencia, de
la de Stalin-, por el arte propagandístico y el diseño industrial, cuya tenden
cia a la figuración calaba con más facilidad en el pueblo. Sin embargo, las
teorías en torno a la abstracción y la búsqueda de nuevos procesos mentales
que las refrendaran -y de las que, como vemos ahora, tras varias décadas,
Kobro y Strzemiñski no fueron simples herederos epigonales, sino quizá sus
más sagaces ideólogos- generarán una profunda impronta en la Historia del
Arte y la modernidad, especialmente en Polonia.
Para Kobro y Strzemiñski, el suprematismo de Malevich es el punto
de partida desde el que llegar a la unidad de la obra, que debe hallarse a
través de la coherencia entre los principios objetivos que definen su na
turaleza y los medios empleados. Malevich aludía a las características es
trictamente pictóricas, purificadas de todo aquello que les era ajeno, para
encontrar un hueco que le dirigiera a la realidad. Kobro y Strzemiñski, sin
embargo, parten de esos presupuestos para hallar una realidad lateral,
equiparable, pero al margen de esta.
El unismo es la materialización teórica de esta voluntad y se fun
damenta en la creación de modelos, de “formas orgánicas, paralelas a
la naturaleza”. Esta conceptualización idealista no es arbitraria ni res
ponde a un simple modo de “ilustrar la ideología ni de darle una forma
reconocible: la búsqueda de objetos abstractos, unistas, está sujeta úni
camente a la compresión de la praxis pictórica y escultórica como pasos
previos, como bocetos, o, en palabras del comisario de la muestra que
nos ocupa, Jaroslaw Suchan, como prototipos. Estos prototipos se gene
ran con el propósito fúncionalista de insertarse en estructuras mayores
como la arquitectura, el diseño o el urbanismo, que a su vez se articulan
para funcionar como partes de un todo aún mayor, la sociedad. La visión
del arte basada en la colectividad y el ensamblaje, similar al trabajo en
cadena de la fábrica, revela el fuerte carácter biopolítico del unismo y
el claro objetivo que persigue: servir al hombre, hacer la vida humana
más racional liberándola de inestabilidades emocionales y hacer de la
sociedad un organismo cuyas partes estén perfectamente coordinadas
para que pueda avanzar en una única dirección. Según Kobro: “La com
posición espacial genera emociones basadas en el triunfo de las fuerzas
activas del intelecto humano sobre la irracionalidad y el caos existentes.
[...] El objetivo del arte es contribuir al triunfo de las formas superiores
de organización vital. El campo de actuación del arte es la producción de
la forma en el ámbito de la utilidad social”.
En la década de los treinta, Strzemiñski abandona el unismo pictórico
para trabajar en paisajes urbanos y marinos, y Kobro empieza a acercarse
al cubismo a través del desnudo figurativo, y a obras donde la escultura
deja de presentarse como organizadora de espacio, como es el caso de
Kompozycja przestrzenna (9) [Composición espacial (9)]. El unismo había
sido consecuencia del optimismo revolucionario de los años veinte y del
desarrollo económico, industrial y tecnológico que tanto había alentado
la fe en el hombre y en la reforma racional de la sociedad. Su abandono
se vio auspiciado por la llegada de la crisis, el deseo de sobreponerse a
ella y la necesidad de dar voz al contenido visual de la época.
Los fenómenos socioeconómicos pusieron en evidencia las sinergias
mundiales que empezaban a formarse y el caos que ese hecho proyectaba
desbordó la renuncia a la búsqueda de objetos encerrados en sí mismos,
sin contaminar, en favor de un contenido visual que asumiera esa depen
dencia. De ella había dado ya cuenta la imagen remanente cubista, de la
que el surrealismo se había convertido en heredero, según Strzemiñski,
para manifestar inconscientemente la pérdida de fe del individuo en la
sociedad liberal. El surrelismo no asocia elementos cercanos entre sí,
como hace el cubismo, sino que lo trabaja con las ideas más dispares,
creando un espejo deformante de la realidad cuyo resultado es una atro
cidad, el reflejo del descrédito y el pesimismo más absoluto del ser huma
no ante su incapacidad para cambiar con la razón aquello que le destruye.
En estas circunstancias, el intento de considerar la existencia bajo ideas
apriorísticas propias de la abstracción, para dotar de contenido visual a
una época, perdió todo sentido.
La pintura había dejado de ser para ellos un constructo ideal debido
a que, en el nuevo contexto, además de la realidad había que contar con
la observación de la persona que observa y sus reacciones psicofisioló-
gicas durante la observación. Strzemiñski formula los principios de su
realismo humanista, que se alejará del realismo oficial del Régimen, al
que tachará de ahistoricistay ajeno a la conciencia visual contemporánea.
En cambio, él abogará por un realismo capaz de dar respuesta a la nueva
realidad socialista, donde lo mensurable será “el ser humano como tal,
sus músculos, sus nervios, su estructura psicofisiológica: el organismo
real del ser humano real”.
Las obras de finales de la década de los cuarenta muestran una clara
indagación en torno a las imágenes remanentes, cuyo significado parece
ir trazándose en torno a la síntesis de las dos formas de realismo que
Strzemiñski trata entonces de conjugar en sus teorías: la que considera
la visión como un acto sujeto a lo psicológico y lo fisiológico, y la que lo
entiende como un fenómeno histórico. La muerte del artista y teórico
polaco hizo que el nuevo proyecto quedara solo esbozado y que no po
damos comprender en toda su magnitud la propuesta con que pretendía
enfrentar esta nueva y compleja situación.
Más allá del fracaso, relativamente predecible, de un proyecto tan
vasto y revolucionario como el del unismo, sus obras y teorías finalistas
se sitúan entre los hitos de la Historia del Arte, ese gran proceso al que
Kobro y Strzemiñski contribuyeron de forma tan plausible. Quizás lo hi
cieron a sabiendas de que no existe un fin para nada que pueda conte
nerse en la Historia, excepto como subterfugio para buscar la siguiente
contradicción, o el siguiente acto de fe donde embarcar al yo moderno
haciéndole creer que no construye el caos mientras lo ordena.
17
103
CHRISTINA LODDER
KATARZYNA KOBRO
Y W tADYStAW
STRZEMIÑSKI EN RUSIA
119
GLADYS C. FABRE
LA OBRA DE KATARZYNA
KOBRO Y LA SALA NEO
PLÁSTICA DE W tADYStAW
STRZEMIÑSKI, ESPEJOS DE
LAS INTERACCIONES SOCIO-
POLÍTICO-ESTÉTICAS DE LAS
VANGUARDIAS
155
JUAN MANUEL BONET
PARALELISMOS
VANGUARDISTAS
HISPANO-POLACOS
179
W tADYStAW STRZEMIÑSKI
B=2
W tADYStAW STRZEMIÑSKI
UNISMO EN LA PINTURA
KATARZYNA KOBRO
Y W tADYStAW STRZEMIÑSKI
LA COMPOSICIÓN DEL ESPACIO:
CÁLCULO DEL RITMO ESPACIO-
TEMPORAL (EXTRACTO)
W tADYStAW STRZEMIÑSKI
PRINCIPIOS DE LA NUEVA
ARQUITECTURA
KATARZYNA KOBRO
FUNCIONALISMO
KATARZYNA KOBRO
LA ESCULTURA ES
W tADYStAW STRZEMIÑSKI
249
LISTA DE OBRAS
TEORÍA DE LA VISIÓN.
INTRODUCCIÓN
16
KOBRO & STRZEMIÑSKI.
PROTOTIPOS DEL
NUEVO PENSAM IENTO
J a ro sia w Suchan
a modernidad conforma una realidad
L
profundamente ambivalente, según
advirtió, hace ya un cuarto de siglo,
Marshall Berman, quien reprochaba a
sus contemporáneos la tendencia a re
presentarla de una forma excesivamente simpli
ficada para poder justificar una aceptación sin
reservas o un desdeñoso rechazo1. En la actua
lidad, nuestra actitud frente a la modernidad es • 1. Marshall Berman, Todo lo sólido se
mucho más compleja, hasta el punto de que hay desvanece en el aire: la experiencia de la mo
dernidad [1982], Madrid, Siglo XXI, 2000,
quien aboga por un reajuste, un borrado de los p. 23. Para este escrito se ha consultado
la versión polaca Wszystko, co State,
significados que han girado alrededor de este
rozplyiva siq w pow ietrzu. Rzecz o
concepto y un reinicio global de los “programas” doswiadczeniu noivoczesnosci, Cracovia,
Universitas, 2006, p. 27. • 2 . En relación
generados en el seno del proyecto moderno2. con este cambio de perspectiva, destaca
Partiendo de premisas diferentes, tanto Ber la exposición y publicación homónima
Reset Modemity!, comisariada por Bruno
man como los partidarios del reinicio formulan Latour, Martin Guinard-Terrin, Christo-
la misma propuesta para la recuperación de las phe Leclercq y Donato Ricci. Se organizó
en el Centerfor Art And Media (ZKM) de
fórmulas originales de la modernidad, con la es Karlsruhe, en 2016. • 3 . Yves-Alan
peranza de que, de esta manera, podamos com Bois, Paintiny as M odel, Cam bridge
(Mass); Londres, The M IT Press, 1990,
prendernos mejor a nosotros mismos y saber en p. 127. • 4 . Ibíd., p. 126. • 5 . Debemos
insistir en la distinción entre historismo
qué dirección avanzar. Esta es, precisamente,
e historicismo. El primero implica la
mi intención al presentar la obra de Katarzyna convicción de que la realidad humana
está sometida a condicionamientos his
Kobro y de Wladyslaw Strzemiñski, con la que tóricos y que todas las ideas, normas y
más que una reconstrucción arqueológica de soluciones deben considerarse en el
contexto de la situación histórica exis
uno de los momentos más interesantes de la tente en el momento de su surgimiento.
historia de la modernidad, pretendo ofrecer una En cambio, el segundo se basa en la
creencia de que la civilización humana
oportunidad para reflexionar sobre algunos de se desarrolla según un plan preestable
sus “programas”, con la sensación de que aún cido y persigue un fin absoluto, también
predefinido, encontrándose por tanto
podrían resultarnos útiles.
“ Tal vez sean los únicos artistas moder .
sujeta a unas leyes de naturaleza abso
luta y atemporal. • 6 Hasta la fecha, el
tema del prototipo en el arte ha sido
nos”3, escribió Yves-Alain Bois refiriéndose a investigado por muy pocos autores, en
tre los que cabe destacar a Catharina
Strzemiñski y a Kobro, dando a entender que, Manchanda, Models and Prototypes,
en algunos aspectos, la modernidad única San Luis, Mildred Lañe Kem per Art
Museum, 2006; Susanne Küchler, ‘Th e
mente se vio consumada en su obra. Por otra Prototype in 20th century art”, Visual
parte, Bois emplea el término “entre-deux” para Communication, 2010, vol. 9, n.9 3; W . AA.,
Visuelle Modelle, In geb org R eichle;
referirse a la temporalidad tan particular de su Steffen Siegel; Achim Spelten (eds.),
producción artística, incongruente con la narra Múnich, Wilhelm Fink, 2008. • 7. Elea-
nor Rosch, “ Principies o f Categoriza-
ción dominante en la historia del arte moderno. tio n ,” en E lea n or Rosch; Barbara
Bloom L loyd (ed s .), C ognition and
En su opinión, la obra de estos dos creadores
Categorization, Hillsdale (NJ), L. Erl-
se encuentra suspendida -fuera de todo orden baum Associates, 1978, p. 30.
18
cronológico- entre dos cumbres de la modernidad: la primera tiene su apogeo
en el esencialismo místico de Mondrian y Kazimir Malevich, y la segunda, en
el esencialismo materialista de Clement Greenberg*. Frente a estos, la obra
de Strzemiñski y Kobro podría calificarse como “tardía” y, a la vez, “adelanta
da”. Su carácter anacrónico, por una parte, entorpece su instalación definitiva
en el canon de la vanguardia; y por otra, dificulta su interpretación, que, en
demasiadas ocasiones, oscila entre considerarlos continuadores de los logros
de sus antecesores (Malevich, Mondrian, Moholy-Nagy o Arp) o precursores de
las ideas estéticas y artísticas posteriores (la teoría de Greenberg, la pintura
monocromática, la composición all-over, el minimalismo, el movimiento Zero,
entre otras).
El término entre-deux refleja, además de la indeterminación temporal, la ubi
cación en el espacio “entre” de los diferentes conceptos de la modernidad. Y lo
más fascinante es que el origen de esta indeterminación no está en la deforma
ción de estos conceptos o en el abandono de la ortodoxia moderna, sino, muy
al contrario, en su estricto cumplimiento. Bois menciona tres “motivaciones”
modernas que, según él, el arte de Strzemiñski y Kobro encarna por encima
de ningún otro: el esencialismo, el historicismo y el utopismo. El esencialismo
consiste en la búsqueda de la esencia de las diferentes artes (pintura, escultura,
arquitectura, etcétera); el historicismo, en la convicción de que el arte se desa
rrolla según determinadas leyes necesarias e inexorables5; y el utopismo, en la
fe en el poder político del arte y en su capacidad de transformar radicalmente
el mundo. Todas estas motivaciones confluyen y, sobre todo, se problematizan
en la idea de prototipo, que es la que propongo como clave interpretativa de la
obra de Kobro y Strzemiñski.
Por prototipo entiendo un aparato especial, material o mental, construido
con fines experimentales, para verificar las hipótesis formuladas durante su
construcción y comprobar la eficacia de las soluciones empleadas. El proto
tipo constituye también una especie de modelo de prueba que sirve de base
para construir los aparatos definitivos. Por consiguiente, el significado de este
término abarca nociones de matriz, arquetipo, original o ejemplar de prueba,
maqueta o ejemplo6. Esta definición de prototipo difiere de la utilizada en la
psicología cognitiva, que la relaciona con el proceso de categorización. En este
sentido, el prototipo representa el ejemplar más representativo de la categoría,
o, según la definición propuesta por la autora de la teoría de prototipos, Eleanor
Rosch, el ejemplar que “más rasgos comparte con el resto de miembros de la
categoría de referencia y menos con los de otras categorías”7. Por lo tanto, lo
más relevante de esta aproximación es que el prototipo constituye siempre una
aproximación, puesto que el ejemplar ideal no existe. Lo distintivo de los pro
totipos, tanto los tecnológicos como los cognitivos, es su carácter provisional:
19
no son para siempre. En cuanto aparezca uno nuevo y mejor, más próximo al
ideal imposible -o cuando el prototipo se haya implementado en la producción,
quedando sustituido por el aparato definitivo-, el prototipo anterior quedará
obsoleto.
El concepto de prototipo no aparece en los textos de Strzemiñski y Kobro,
como tampoco se ha empleado en la teoría de la modernidad. No obstante, creo
que podría resultar de ayuda a la hora de desenredar esa maraña de finalis-
mo e historismo, autonomía y utilitarismo, tan fuertemente presente en el arte
contemporáneo. Y me refiero sobre todo a ese arte frente al cual se fraguó la
obra de Kobro y de Strzemiñski: el arte de la vanguardia rusa de la época de la
Revolución de Octubre. Fue precisamente en ese arte donde se produce la veri
ficación más radical de las tres motivaciones que Bois considera clave de la obra
de Kobro y Strzemiñski, determinando de una forma evidente las ideas artísti
cas de ambos y colocando en su centro este “aparato” que denomino prototipo.
LA FÁBRICA RUSA
20
Tatlin, a quien más tarde se uniría Ródchenko.
Fue en su entorno donde se gestó la idea de
“constructivismo de laboratorio”, basada en la
convicción de que la tarea del artista consistía
en investigar las propiedades constructivas y
las texturas de los materiales, que finalmente
serían aprovechadas por ingenieros, diseñado
res industriales y obreros de fábrica9. Posterior
mente, las ideas de este grupo se fueron radica
lizando, hasta proponer -según una expresión
de la época- sacar al artista de su laboratorio e
introducirlo en la fábrica, donde podría partici
par directamente en la realización de proyectos
industriales10. Se sugirió que el artista, en lugar
de analizar la realidad material, se implicase en
el proceso de transformación del entorno según
los principios de la nueva estética revoluciona
ria y las necesidades de la sociedad socialista11.
El imperativo de utilidad social influyó tam
bién en la evolución de las posturas de los “pu
ristas”12, reunidos alrededor del Instituto de
• . 8 Andr/.ej Turowski, “ Tradycja, histo
ria i myál rosyjskiej awangardy artys-
Cultura Artística de Moscú (Inchuk), dirigido en
tycznej” [Tradición, historia y pensa
aquella época por Kandinsky, y del grupo UNO-
miento de la vanguardia artística rusa], VIS, fundado por Malevich en Vítebsk. Conforme
en Miedzy sztukq a komunq. Teksty awan
gardy rosyjskiej 1910-1932 [Entre arte y
al programa que Kandinsky creó para el Inchuk
comuna. Textos de la vanguardia rusa, -la “escuela-laboratorio”, según la denomina
1910-1932], Cracovia, Universitas, 1998,
p. 23. • 9. Véase María Gough, TheArtist ción del artista-, el estudio de los elementos
as Producen Russian Constructivism in fundamentales del arte y de su capacidad de
Revolution, Berkeley (Lo s Á n geles);
Londres, University o f California Press, ejercer influencia psicofisica tenía que facilitar
2005. También M. Gough, “ In the Labo-
la creación del llamado arte monumental: obras
ratoryof Constructivism: Karl Ioganson’s
Coid Structures”, October, n.® 84, prima sintéticas, que combinaran la arquitectura, la
vera de 1998, pp. 91-117. • 10. Osip Brik,
“ Into Production!” [1923], en Stephen
escultura y la pintura, y que tuvieran como ob
Bonn (ed.), The Tradition o f Construc jetivo transformar a las personas y su espacio
tivism , R ich ard S h erw ood (tra d .),
Nueva York, The V iking Press, 1974,
vital15.A su vez, según el programa de Malevich,
pp. 83-85. • 11. A. Turowski, “Tradycja, el arte debía ayudar a la creación de nuevas
h is to ria ...” , óp. cit., pp. 32-33. •
12. W assily Kandinsky, “ Program o f “visiones de la vida”, aportando el conocimiento
Th e In stitu te o f A rtis tic C u ltu re” de los principios de la economía vital que im
[1920], Experiment: A Journal o f Rus
sian Culture 8, 20 0 2 , pp. 143-155. • pregna toda la realidad y en la que debe basarse
13. K a z im ir M a le v ic h , “ U no w is:
la construcción de un mundo de unidad ideal,
A rty k u l p r o g ra m o w y ” [ 19 2 1], en
Miedzy sztukq, óp. cit., pp. 174-77. con la colaboración de todas las personas.
21
A medida que se radicalizaba la política
cultural y se intensificaban las acusaciones
dirigidas contra la vanguardia por la supuesta
inutilidad de sus logros, aumentaba también
la expectativa de que los artistas sirvieran al
Estado soviético de una forma más práctica.
Consecuentemente, la corriente de laboratorio
y experimentación se vio cada vez más margi
nada, quedando con el tiempo sustituida por el
arte propagandístico y -en menor medida- por
el diseño industrial14.
Este es el escenario artístico en el que se
inicia y se configura la obra de Kobro y de
• 14. A. Turowski, “ Tradycja”, óp. cit.,
Strzemiñski15. Sus primeras manifestaciones pp. 33-34. • 15. Wladysfaw Strzemiñski,
revelan la apertura de los artistas a los impul ciudadano polaco nacido en la zona
ocupada por Rusia; antes de consagrar
sos procedentes de diversas direcciones. La se al arte había vivido experiencias muy
obra más temprana de Kobro -que se conoce dramáticas como oficial del ejército za
rista en los campos de batalla de la Gran
solamente por una fotografía conservada hasta Guerra. Como consecuencia de las heri
hoy-, titulada Tos 75Struktura [Tos 75-estructu- das sufridas en combate perdió una
pierna, un brazo y la visión de un ojo. Se
ra] que con toda probabilidad data de 1920-, es inició en el arte durante su estancia en
un hospital moscovita, posiblemente
en realidad un ensamblaje tatliniano, compues bajo la influencia de Katarzyna Kobro,
to a partir de elementos prefabricados -o, al que cuidaba de los heridos de la guerra
como enfermera voluntaria. Kobro, na
menos, lo parecen- que expresa la fascinación cida en el seno de una familia acomoda
por la tecnología, los materiales y las texturas da de comerciantes rusos de ascenden
cia alemana, ya se había iniciado por
modernos, tan propia de los artistas rusos. En entonces como escultora aficionada.
sus obras posteriores -Konstrukcja wiszqca (1) Strzemiñski empieza a relacionarse con
los círculos artísticos a principios de
(fig. 1) y Konstrukcja wiszqca (2) [Construcción 1918, cuando su nombre aparece entre
suspendida (1) y (2)], de 1921 (o 1922)- la evo los participantes en las sesiones del De
partamento de Bellas Artes del Comisa-
cación de las composiciones suspendidas de riado Popular para la Enseñanza (IZO
Narkomprós). En otoño del mismo año,
Ródchenko confluye con las reminiscencias del
Strzemiñski comienza sus estudios en
suprematismo de Malevich, que se convertiría los primeros Talleres Estatales Libres de
Arte (SVOMAS), donde probablemente
pronto en la referencia más importante para volvió a encontrarse con Kobro. Desde
ambos artistas. Por otra parte, las primeras entonces formaron pareja, tanto en la
vida personal como profesional. Véase
obras de Strzemiñski surgen de un horizonte Z e n o b ia K arn icka, “ The L ife and
afín. Los ecos de los experimentos con mate W ork o f W lad ysta w S trzem iñ ski -
Chronology”, en Wladysiaw Strzemiñ
riales y texturas realizados por Tatlin resuenan ski ¡S g^-igyz: On the io o 'hAnniversary
o f His Birth, L ó d z, M uzeum Sztuki,
en los relieves de Licznik [Contador], de 1919, o
1994 fcat. exp.]; y Zenobia Karnicka,
de Narzedzia iprodukty przemyslu [Herramientas “ C h ro n o lo g y o f K o b ro ’s L ife and
W o rk ” , en Katarzyna Kobro i 8 g 8 -
y productos industriales], de 1919 y 1920. A su 1951, Leeds, Henry M oore Institute;
vez, los pósteres propagandísticos que diseña Lódz Muzeum Sztuki, 1999 [cat. exp.].
22
FIG. 1: Katarzyna Kobro, Konstrukcja wiszqca (1)
[Construcción suspendida (1)], 1921 /1972
Strzemiñski, tras mudarse a Smolensk y estrechar su relación con Malevich y
con el grupo UNOVIS, manifiestan la influencia del suprematismo, sobre todo
de su versión gráfica, difundida gracias a la obra de El Lissitzky16.
En el primer artículo publicado tras su llegada a Polonia, titulado “O sztuce
rosyjskiej - notatki” [Sobre el arte ruso. Apuntes]17Strzemiñski describe de una
forma muy directa sus relaciones con los representantes de la vanguardia rusa.
A través de las interpretaciones y valoraciones expresadas en dicho escrito, el
artista marca su posición y articula la principal idea en la que se basará su obra
(al menos en la década de los años treinta): la unidad de la obra de arte gracias
a la concordancia entre los medios empleados y los principios objetivos que
definen su naturaleza. Esta noción nos permite señalar el primer prototipo: la
imagen suprematista de Malevich.
En opinión de Strzemiñski, el suprematismo constituye el logro más im
portante del arte hasta aquella fecha por haber conseguido crear un sistema
coherente que permite unir “elementos abstractos en un todo orgánico, com
puesto conforme a unas leyes objetivas”18. Según este sistema, la pintura debía
basarse en “las características estrictamente pictóricas”19, purificándose de todo
“elemento ajeno”. Entre las propiedades esenciales de la pintura, el suprema
tismo destaca la forma plana de la imagen, lo que hace que todo intento de
crear una ilusión de espacio tridimensional -o de “agujerear el lienzo”, como
decía Strzemiñski-, carezca de sentido. El abandono de la ilusión, que permite
desarrollar una unión cada vez más fuerte entre la forma de la imagen y su
superficie, y alcanzar el equilibrio de la composición, marca la dirección del
proceso evolutivo de la pintura, condicionado históricamente, que llega a su
culminación en la imagen suprematista20.
Adoptando el suprematismo como modelo, Strzemiñski aborda la crítica de
otras corrientes de la vanguardia rusa que considera secundarias o basadas en
un concepto erróneo de la esencia del arte. Así, en su opinión, Kandinsky no es
más que un epígono del impresionismo y la obra de Tatlin nace de una asimila
ción superficial del cubismo y de sus experimentos con materiales21. En cambio,
a Ródchenko y a otros artistas de su círculo, les reprocha la falta de conciencia
histórica de las formas empleadas. Advierte también que todos ellos representan
“el llamado ‘arte nuevo’, que no desarrolla ni hace avanzar el pensamiento artísti
co, ya que sus trabajos encarnan una mera compilación de fragmentos de obras
de artistas anteriores”22. Con especial ímpetu ataca aquel arte cuyo progresismo
se reduce al abuso de la estética de la máquina, pregonando la implicación di
recta de los artistas en procesos industriales. Strzemiñski se refiere a este último
como “el germen que corroe el arte ruso”, puesto que, según él, la transforma
ción de las nuevas soluciones formales en proyectos prácticos y utilitarios lleva
al estancamiento del arte. Como resultado de ello el artista sugiere, además,
24
que el desarrollo futuro del arte, “el estudio de
las formas creadas y la creación de otras, más
perfectas”, resulta inútil e innecesario23, y cali
fica a los artistas que abrazan esta tendencia de
“manufactureros”, acusándolos de mentirosos
(cabe señalar que la aplicación práctica de sus
ideas es de carácter declarativo más que “lite
ral”), de confundir el arte con la tecnología (el
“ingenierismo”, es decir, “la tendencia artística
que surge cuando el artista, al fracasar en el arte,
pretende justificarse adoptando las formas y los
objetivos propios de la ingeniería”), e incluso de
coyunturalismo (“las tendencias manufacture
ras constituyen un punto de consenso entre el
aite nuevo y las autoridades de la R.S.F.S.R.”24).
El dominio de esta tendencia en el arte ruso del
momento hace que el arte se haya apartado de
lo que más importa: “la solución del problema
de unidad orgánica, de la forma y del espacio”25.
Al leer dicho artículo podría parecer que
Strzemiñski mantiene la creencia historicista
de que el desarrollo de las formas artísticas
conduce inevitablemente al suprematismo, que
constituye la culminación de la historia de la
pintura. No obstante, aunque esto fuera cierto,
este punto de vista cambia pronto. La imagen
• 16. La relación de Strzemiñski y
Kobro con el arte ruso se aborda en el suprematista deja de ser la “imagen definitiva”,
ensayo de Christina Lodder, “ Katarzyna para convertirse en prototipo: la mejor “aproxi
Kobro y Wtadyslaw Strzemiñski en Ru
sia", incluido en la presente publicación, mación” de entre las existentes o, según lo de
pp. 103-104. • 17. Artículo publicado en
finiría la psicología cognitiva, el ejemplar más
los números 3 (1922) y 4 (1923) de la re
vista de vanguardia polaca Zwrotnica. • representativo de la categoría de imágenes.
18. Wtadyslaw Strzemiñski, “O sztuce
rosyjskiej. Notatki” [Sobre el arte ruso.
¿Acaso implica esto la suspensión del finalis-
Apuntes],Zwrotnica, n." 4,1923, p. 113. • mo, tan propio de la vanguardia, en medio de
19. Ibíd, n.e 3,1922, p. 82. • 20 . Ibíd.,
n.e 3,1922, p. 79. • 21. Ibíd., n.° 3,1922, un historismo del flujo constante? ¿O es solo
p. 80. • 22 . Ibíd., n.« 4,1923, p. 114. • el aplazamiento del objetivo final, en el que el
23 . Ibíd., n.'-’ 4,1923, p. 112. • 24 . Ibíd.,
n.9 4, 1923, p. 113. A continuación, individuo asume el compromiso de culminar
Strzemiñski añade: “la existencia del
la historia? Encontramos la respuesta en otro
arte nuevo solamente se tolera porque
los círculos del poder esperan obtener texto del artista, publicado poco después, en el
de ello determinados beneficios. En
catálogo de la Exposición del Arte Nuevo de Vil-
Rusia, el arte es arte oficial o no existe
en absoluto”. • 25 . íd. na, en 1923. El momento álgido de este escrito
25
es el llamamiento titulado Naprzód bez wytchnienia [Adelante sin descanso],
tras el que el autor concluye que, si bien es verdad que los logros del cubismo
y del suprematismo han permitido la creación del “estilo más perfecto del arte
aplicado contemporáneo” (“al igual que el descubrimiento de la electricidad
dio origen al desarrollo de la electrotecnia actual”), no es este el fin del arte
puro. Su objetivo consiste en “garantizar un desarrollo continuo”, de modo que
el arte puro debe “estudiar las formas creadas y crear otras, más perfectas”26.
Este fragmento nos sugiere que la creación del arte puro, antes que la búsqueda
del ideal supremo, es un proceso de construcción de prototipos, que, en primer
lugar, está claramente separado del proceso de implementación (realización
del “arte aplicado”) y, en segundo lugar, es una actividad que se retoma sin cesar,
puesto que la elaboración y el perfeccionamiento de nuevas soluciones en el
laboratorio no termina nunca.
El unismo representa la siguiente fase de este proceso. Aunque la experien
cia del suprematismo jugará un papel esencial en su definición, la lección del
productivismo, rechazada por Strzemiñski y Kobro, no caerá en el olvido y lle
vará en la década de los años treinta -ayudada por los impulsos de la Bauhaus
y De Stijl- a la modificación de este segundo prototipo, el unista.
UNISMO
26
suprematismo- lo haya logrado, puesto que nin
guna ha sido capaz de rechazar todo aquello que
cuestiona la autosuficiencia de la obra30.
Según Strzemiñski, pese a los esfuerzos
de varias generaciones de artistas modernos,
nuestra sensibilidad estética sigue lastrada por
la tradición barroca. Y el Barroco, en su opinión,
implica dualismo de formas, lo que genera el di
namismo y este, a su vez, rompe la unidad de la
imagen. La imagen barroca se caracteriza por la
estructura “concéntrica” que separa las formas
de su soporte natural, los bordes de la imagen,
creando la ilusión de movimiento y yuxtapo
niendo figuras, líneas y colores contrastados
que potencian el efecto de la acción dramática
ñ 3 de la imagen. Y el movimiento, la acción, según
observa, son fenómenos espacio-temporales,
totalmente ajenos al “fenómeno atemporal” de
FIG . 2 : Wladyslaw Strzemiñski, “ Unizm
w malarstwie” [Unismo en pintura],
la pintura, cuya realidad está constituida por
1928. Diseño de la cubierta de Henryk una superficie bidimensional. En una imagen
Stazewski
barroca, el tiempo, además de constituir un
factor de ilusión pictórica, se convierte en un
componente del acto de recepción: “Los movi
mientos muy marcados, más suaves o los casi
inexistentes; los puntos estáticos, los impactos
de diversa fuerza, así como aquellos lugares
donde la línea queda absorbida o neutralizada
por el color o por la textura, todo ello genera
en la imagen barroca un contenido temporal
• 26 . W. Strzemiñski, “Okreslam sztu-
tan significativo que casi nos vemos obligados
ke” [Defino el arte], en Katalog Wystawy
Noivej Sztuki [Catálogo de la Exposición a leerla”, cuando “la imagen pictórica está o
del Arte Nuevo], Vilna, 1923 [cat. exp.],
p. 21. • 27. Ibíd., 68. # 28 . W. Strzemiñ
debería estar destinada, exclusivamente, a ser
ski, “ To, co sie prawnie nazywa Nowa mirada”. La imagen pictórica es una superficie
Sztuka” [Aquello que justamente se lla
ma Nuevo Arte], Blok, n.- 2,1924, p. 2. •
plana, delimitada por el marco y cubierta de
29 . W. Strzemiñski, “ B=2”, Blok, n.‘J8-9, pintura, que constituye un “fenómeno exclusi
1924, p. 17. Artículo reproducido en la
presente publicación, pp. 180-192. • vamente visual”31. En otra ocasión, Strzemiñski
30 . Ibíd., p. 17. En la presente publica se manifiesta de una forma aún más rotunda:
ción, p. 182. • 31 .W. S trzem iñ ski,
“Unizm w m alarstwie”, Varsovia, Bi- “ La obra plástica no expresa nada ni es signo
blioteka Praesens, n.- 3, 1928. Artícu
de nada”32. Todo aquello que rebasa la lógica de
lo reproducido en esta publicación,
“ Unismo en la pintura” , pp. 193-212. “la imagen en sí misma” hace que esta pierda
27
su identidad y deba ser rechazada. La intro FIG . 3 : Wladyslaw Strzemiñski,
Kompozycja architektoniczna I
ducción de cualquier elemento ajeno genera [Composición arquitectónica 1], 1926
un conflicto entre “las propiedades inherentes
a la imagen [... ] y lo pintado en ella” y “revela la
Páginas 30 y 31:
vulneración de su naturaleza orgánica”33.
FIG . 4 : Wladyslaw Strzemiñski,
Por este motivo, en opinión de Strzemiñski, Kompozycja architektoniczna 5b
el arte dual debe ser sustituido por el unista, [Composición arquitectónica 5b],
ca. 1928
cuyo ideal es “una imagen tan orgánica como
la propia naturaleza”. La composición concén FIG . 5 : Wladyslaw Strzemiñski,
Kompozycja architektoniczna 6b
trica tiene que ser reemplazada por el principio [Composición arquitectónica 6b], 1928
de igual valor: “Cada centímetro cuadrado de
dicha superficie es igualmente valioso y parti
cipa, en el mismo grado, en la construcción de
la imagen”. Quedan eliminados toda división y
contraste (“El contraste rompe el organismo de
la imagen, causando su muerte”), puesto que
“cualquier división de la imagen hará que se
necesite tiempo para que pueda ser unificada
visualmente. Solamente una imagen comple
tamente uniforme puede ser atemporal y pura
mente espacial”. Consecuentemente, tampoco
el suprematismo -al dividir la superficie del
lienzo en una serie de figuras separadas, cuya
percepción por parte del espectador requiere
tiempo- ha conseguido liberarse del error del
dualismo34.
A partir de 1923, Strzemiñski crea pinturas
en las que, partiendo del suprematismo, inten
ta resolver las contradicciones de su programa
y superar el dualismo barroco. Para ello aban
dona la composición concéntrica, introduce
formas estáticas, suaviza los contrastes cromá
ticos y afina los bordes de las áreas de color,
atenuando las divisiones que estos introducen.
Posteriormente, en la serie titulada Kompozycje
architektoniczne [Composiciones arquitectóni • 32. W. Strzemiñski, “ To, co sie praw-
cas] (figs. 3,4 y 5), de 1926-1929, aborda el mis nie nazywa Nowa Sztuka”, óp. cit., p. 2. •
33. W. Strzemiñski, “Notatki” [Apuntes],
mo problema de otra manera, concentrándose Zwrotnica, n." 11,1927, p. 243. • 34. W.
Strzemiñski, “ Unizm w malarstwie” ,
sobre todo en eliminar la división entre la figu
óp. cit. En esta publicación, “ Unismo
ra y el fondo, con la sensación de profundidad en la pintura”, pp. 204-205, 20 8 .
28
que esta proporciona, y en homogeneizar al FIG . 6 : Wladyslaw Strzemiñski,
Kompozycja unistyczna 12
máximo el conjunto. Strzemiñski busca el pri [Composición unista 12], 1932
mer efecto, equilibrando las áreas de color y
FIG . 7: Wladyslaw' Strzemiñski,
apoyándolas en los bordes del lienzo (para Kompozycja unistyczna 14
evitar que floten en un espacio indeterminado, [Composición unista 14], 1934
32
33
Hi! ií IHí
' V( » n < i f
íUtií/.’M/'1111'1'
i i ,V ' A ' 1>' v> ; w ; ' t / nii(i
wH'/os ¡
Wlí
y>r\oí VVr/fÁMm
¡vwi vAdo (>kr w c / iflM w
:< R f ( U .m
IÍU\ A f
ir ,r Aí> r ri((p»ü ‘u
wjiiHiíi {¡¡'i'An;;;
/lAÍUlíjh ,y' .-. --
FIG. 8: Wladyslaw Str/.emiñski, pregunta de si puede existir una pintura que,
Kompozycja unistyczna 13
[Composición unista 13], 1934 en cuanto a su ser, sea igual a la naturaleza y al
“resto del mundo”. Y aunque el lema de que la
pintura es solamente una cosa en un mundo
de cosas podría recordarnos las consignas de
Ródchenko, su sentido es radicalmente distin
to. Para el vanguardista ruso, la imagen era una
especie de “muestra de laboratorio”: un destila
do de la realidad. De ahí que los experimentos
con la imagen tuvieran que aportar un conoci
miento que permitiera utilizar correctamente
los materiales y las estructuras que componen
la realidad. Para Strzemiñski, la imagen unis
ta era una cosa, pero una cosa radicalmente
separada de la realidad; en cierto modo, esta
ba “fuera del mundo”. En este sentido, estaba
más próximo al Líepnbiü Keadpam [Cuadrado
negro, 1915], de Malevich, que a las pinturas
monocromáticas de Ródchenko. Al igual que
la citada obra suprematista, la pintura unista
pretendía crear “la imagen definitiva”, si bien,
mientras la pintura suprematista buscaba la
transición a otra realidad (un “agujero en el
lienzo”), la unista pretendía ser el mundo por
sí misma: algo equiparable a la realidad.
El unismo ambicionaba crear la “estruc
tura absoluta”37, y compartía el finalismo
propio de la modernidad. El abandono de la
pintura sería, pues, la confirmación de que
dicho fin se había conseguido, que se había
alcanzado lo absoluto. Sin embargo, podemos
también contemplar la pintura unista desde
una perspectiva más pragmática, según la
cual el unismo, en lugar de la coronación de
la historia (del arte), representaría una fase
necesaria, no tanto del proceso histórico como
del “productivo”. Para descubrir este sentido de
• 37. W. Str/.cminski, “ Integralizm ma- la pintura unista, debemos situarla en el con
larstwa abstrakcyjnego” [El integralis-
texto de otras áreas de actividad de Strzemiñski
mo de la pintura abstracta], Forma,
n.» 2,1934, p. 10. y Kobro.
35
Según observa Bois, las ideas artísticas de Kobro y de Strzemiñski están
relacionadas con el “laocoontismo”38: la convicción de que las disciplinas ar
tísticas están separadas entre sí y que cada una se rige por sus propios prin
cipios. Consecuentemente, la escultura unista no sigue los mismos criterios
que la pintura unista, sino que desarrolla unas normas propias39. En un tratado
escrito por ambos autores, titulado La composición del espacio: cálculo del ritmo
espacio-temporal, la escultura y la pintura son tratadas como dos fenómenos
distintos, que se desarrollan de una forma paralela. Lo único que comparten es
la premisa fundamental de que la obra de arte debe producir una unidad, que
puede alcanzarse mediante la concordancia entre la forma y las propiedades
inherentes de la obra. La escultura y la pintura se revelan, por tanto, como dos
ámbitos totalmente autónomos, que se rigen por sendos principios, a través
de los cuales, y mediante el proceso de construcción de prototipos, podemos
acercarnos a la “construcción absoluta”. Sin embargo, parece que ambas re
presentan a la vez “etapas” similares a aquellas en las que se divide el proceso
productivo en una fábrica de Ford40. Por lo tanto, el hecho de utilizar medios
diferentes, además de implicar normas de construcción diferentes, se traduce
también en la asignación de funciones distintas en el proceso de división del
trabajo.
En este contexto, parece de una importancia capital darse cuenta de que la
idea de unidad y organicidad de la obra de arte y de la concordancia con sus
propiedades inherentes, que en la pintura implica la separación entre la obra
y el mundo, en la escultura conduce a la unión de ambos. En palabras de Ko
bro y Strzemiñski: “Cualquier intento de cerrar la escultura, de establecer una
oposición entre ella y el espacio, rompiendo esta conexión natural y aislando
la escultura del entorno, la privan de su cualidad inherente: la de constituir
un fenómeno espacial uniforme”41. En contra de la convicción reinante hasta
hoy, no es el volumen lo que determina la singularidad de la escultura, sino el
hecho de que la escultura constituye una forma de organización del espacio y
de su condensación42. El cuerpo de la escultura se separa del espacio (divide
el espacio en interior y exterior), rompiendo de esta forma la continuidad e
indisolubilidad inherente al espacio e introduciendo el dualismo. En opinión
de Kobro, la historia de la escultura refleja su creciente integración con el
espacio: desde las formas primitivas, en las que estaba totalmente aislada del
exterior, pasando por la “arquitectonización” gótica, que integra la escultura en
la arquitectura, hasta la dinamización barroca, que conecta la escultura con su
entorno cercano43. Ninguna de estas tendencias, ni siquiera el suprematismo
-que representa un sistema de equilibrio cinético y, de esta manera, conecta
con el Barroco-, ha sido capaz de lograr la homogeneidad completa de la es
cultura y su unión plena con el espacio44.
Esto solamente ha sido posible en la escultu
ra unista, al subordinar la composición al ritmo
y lograr una integración completa entre el espa
cio interior y el exterior. “Por‘ritmo’ entendemos
una secuencia ordenada de formas espaciales.
El ritmo de la escultura unista es un ritmo com
plejo de formas espaciales y de superficies de
color. La regulación de su secuencia consiste en
reducirlas relaciones entre las formas consecu
tivas a la misma fórmula numérica. El ritmo de
las formas, unidas por la misma fórmula numé
rica, puede expandirse en cualquier dirección:
pude incorporar, en una secuencia de formas
existente, elementos nuevos que no son paite de
la obra del arte. Estas formas nuevas, que cons
tituyen una consecuencia lógica y una continua
ción de la serie de formas existentes, deben ser
• 38. Y.-A. Bois, óp. cit., p. 127. •
39. “Cada ser alcanza unidad orgánica ubicadas en el espacio, fuera de la obra escultó
siguiendo sus propios principios, que lo rica. De este modo, el ritmo abierto, que tiene su
distinguen de otros seres, de modo que,
a la hora de definir el derecho a la uni principio en la obra de arte, sale al espacio y lo
dad orgánica de las obras de arte, no
enlaza con la obra”45. El ritmo es un fenómeno
podemos basarnos en el ejem plo de
ninguna otra cosa (co m o carecería espacio-temporal, puesto que determina la se
de sentido crear un ser humano a se
mejanza de un puente, o construir un
cuencia de figuras que percibimos como resulta
edificio con forma de avispa)”, en W. do del movimiento de nuestro cuerpo alrededor
Strzemiñski, “Okreslam sztuke”, óp. cit.,
p. 68. • 40. En el texto que presagia las de la escultura, lo que sucede en el tiempo46.
investigaciones unistas de Strzemiñski, La estrecha relación entre la escultura y la
se compara la creación artística con la
producción y al artista con el ingeniero organización del espacio de un modo evidente
de la fábrica de Ford. Su tarea consistiría acerca esta modalidad artística a la arquitectu
en perfeccionar la organización del tra
bajo en el tramo asignado. W. Strzemiñ ra. De hecho, en La composición del espacio: cálcu
ski, “ B = 2”, óp. cit., p. 16. En la presente
lo del ritmo espacio-temporal, el análisis del espa
publicación, pp. 181-182. • 41. Katarzy
na Kobro; W. Strzemiñski, “Kompozycja cio escultórico conduce de un modo natural a
przestrzeni. Obliczenia rytmu czaso-
przestrzennego” [La composición del
la formulación del programa de la nueva ar
espacio: cálculo del ritmo espaeio-tem- quitectura. Esta, al igual que la escultura, pasa
poral], Lódz, Biblioteka a. r.. vol. 2, s. f.
[1931], pp. 53-54. Un extracto de este de ser un bloque de materia a convertirse en
escrito se encuentra reproducido en la organizadora del ritmo espacio-temporal del
presente publicación, pp. 213-219 •
42. K. Kobro, “ Rze/.ba i bryta” [Escultu ser humano, “mientras este realiza sus diversas
ra y volumen], Europa, n.- 2,1929, p. 60.
funciones vitales”, una especie de “funda” que
• 43. K. Kobro; W. Strzemiñski, “ Kom
pozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu encauza su movimiento47.
czasoprzestrzennego”, óp. cit., p. 60. •
44. Ibíd., p. 65. • 45. Ibíd., p. 82. •
La mención de la arquitectura en este con
46. Ibíd., p. 61. • 47. Ibíd, p. 85. texto sugiere que la escultura debe considerarse
un área experimental, cuyos resultados podrían
posteriormente aplicarse al diseño y al urbanis
mo. Sin embargo, en La composición del espacio:
cálculo del ritmo espacio-temporal no se insinúa
tal interpretación. Lo que se sugiere es única
mente la comunidad de estas dos artes, unidas
por el hecho de que ambas trabajan la misma
materia: el espacio (o, mejor dicho, el espacio-
tiempo). Esta cuestión sería abordada de una • 48 . K. Kobro, “ Día ludzi niezdolnych
forma directa en un texto posterior, donde Ko- do myslenia” [Para personas incapaces
de pensar], Forma, n.fi 3,1935, p. 14. •
bro afirma: “La escultura debe ser un problema 4 9 . K. Kobro, “ Rzezba stanowi” [La
escultura es], Gtos Plastykótv, n." 1-7,1937,
arquitectónico y de laboratorio, debe organizar
p. 42. Artículo reproducido en la presen
el movimiento y crear métodos de organización te publicación, pp. 232-235. • 50 . El
arte exige “un trabajo colectivo muy
del espacio, de planificación de las ciudades, en concreto y objetivo, tanto a la hora de
tanto que organismos funcionales, aprovechan implementar las ideas artísticas ya veri
ficadas como en el trabajo de laborato
do la capacidad de ejecución del arte, ciencia y rio, el estudio de la utilidad social de las
tecnología contemporáneas”48.Y, para despejar hipótesis de forma y la definición a par
tir de estas de ideas preparadas para la
toda duda, añade: “La reafirmación definitiva implementación práctica” en W. Strze
del arte es su utilidad productiva, conseguida miñski, “Surogaty sztuki” [Sucedáneos
del arte], Budowa, n.e 1,1936, p. 6. •
con los medios industriales contemporáneos”49. 51. W. Strzemiñski, “Co myále o archi-
tekturze nowoczesnej” [Qué pienso so
Kobro aporta además un ejemplo práctico de
bre la arquitectura moderna, 1934], en
dicha verificación, realizando una maqueta Wybórpism estelycznych, óp. cit., pp. 50-
51. • 52 . K. Kobro, “ Rzezba stanowi”,
de una escuela infantil, Kompozycjaprzestrzenna óp. cit., p. 42. En la presente publicación,
(8) [Composición espacial (8); a partir de las “ La escultura es”, p. 233. • 53 . “ Nuestra
mente es intrincada y complicada. Su
ideas expuestas en La composición del espacio: intrincamiento se debe, en gran medi
cálculo del ritmo espacio-temporal de 1932. da, al caos y la desorganización de nues
tro entorno. La sociedad formada por la
¿Cómo se presenta en este contexto la pintu contradicción de fuerzas contrapuestas
ra? ¿Debe ser considerada desde una perspecti produce mentes descoordinadas y con
tradictorias en varios aspectos. La orga
va productivista, como una fase preparatoria del nización de la sociedad basada en la
satisfacción funcional de las necesida
proceso de diseño de edificios funcionales? No
des del ser humano nos liberará de este
resulta difícil encontrar paralelismos formales estado de “agitación super-refmada”,
en K. Kobro, “ Funkcjonalizm” [Funcio
entre las mencionadas Composiciones arquitectó nalismo], Fonna, n.‘- 4,1936, p. 10. Artícu
nicas de Strzemiñski y las Composiciones espacia lo reproducido en la presente publica
ción, “ Funcionalismo”, pp. 223-231.
les, de Kobro; además, estas últimas fácilmente El fragmento, p. 224. • 54. “ Dyskusja L.
podrían ser consideradas modelos arquitectó Chwistek - W. Strzemiñski” [Debate
L. Chwistek - W. Strzemiñski], Forma,
nicos. Sin embargo, parece que la inferencia no n.9 3,1935, p. 4. Considerando el mo
es tan sencilla. Debemos destacar que la fábrica mento en el que se produce esta decla
ración, 1934, es de suponer que la fra
unista -donde, en las diferentes fases del pro seología aludida era el fascismo. Parece
que Strzemiñski era consciente del pe
ceso productivo, trabajan el pintor, el escultor y
ligro de la biopolítica de unidad, basada
el arquitecto- no fabrica objetos, sino ideas50. en premisas falsas.
38
En las sucesivas fases de producción se perfeccionan las soluciones de proble
mas teóricos, en lugar de proyectos, y cada fase está sujeta a sus propias reglas
internas, las únicas que pueden garantizar un resultado óptimo. Es la lógica de
la división del trabajo.
Asimismo, debemos destacar que tampoco la arquitectura constituye aquí
el fin definitivo. Según Strzemiñski: “El método de trabajo artístico consiste en
realizar experimentos y descubrimientos formales, de los que deben deducirse
métodos de organización y actitudes emocionales, aplicables a la producción
y a la organización científica del trabajo y de la vida cotidiana. La verificación
definitiva del descubrimiento formal viene dada por su coeficiente de organiza
ción de las formas de vida existentes”51. En este sentido, Kobro afirma a su vez:
“La composición espacial crea emociones basadas en el triunfo de las fuerzas
activas del intelecto humano sobre el estado actual de irracionalidad y el caos.
[...] El objetivo del arte es contribuir al triunfo de las formas superiores de la
organización vital. El campo de actuación del arte es la producción de la forma
en el ámbito de la utilidad social”52.
Por consiguiente, el objetivo del unismo es de carácter biopolítico: se trata
de organizar la vida humana y racionalizar las actividades vitales, liberándolas de
la inestabilidad emocional y guiándolas en una misma dirección. De esta forma,
el ser humano, unido a sus semejantes en un esfuerzo compartido y formando
con ellos un solo organismo podrá cambiar el mundo, hacerlo mejor y lograr la
felicidad, gracias a la conciencia del sentido de su trabajo. Para ambos autores,
el trabajo constituía el paradigma de toda actividad: en su opinión, una sociedad
adecuadamente organizada debía basarse en el modelo de la fábrica de Ford,
mientras que ser feliz significaba encontrar nuestro lugar en el mecanismo de la
sociedad53. La sociedad constituiría, pues, la obra de arte definitiva del unismo:
“La aspiración de crear una organización uniforme es el impulso más profun
do y más universal de nuestros tiempos y constituye la base social del unismo.
Los cambios en la organización del Estado están dirigidos a formar un sistema
supraindividual de elementos iguales e interdependientes o bien adoptan una
fraseología que aparenta el unismo para encubrir una realidad diferente”'54. Por
consiguiente, el unismo representaría la respuesta a la crisis de la organización
social tradicional, que no es orgánica, puesto que se basa en la jerarquía (con
trastes que rompen la unidad), el individualismo (falta de conexiones entre los
elementos y el todo) y la arbitrariedad (relaciones basadas en la fuerza, no en la
racionalidad).
Por lo tanto, el hecho de abandonar la pintura unista no significaría en abso
luto su rechazo, sino la convicción de que la tarea del unismo en la fase pictórica
ha sido cumplida y que su continuación solamente es posible en otras fases,
tales como la escultura, la arquitectura, el urbanismo y el diseño social.
39
MODELOS FUNCIONALES
40
FIG. 9: Wladyslaw Str/.emiñski,
Pmjekt dtvorca kolejowego w Gdyni
[Diseño de la nueva estación de
ferrocarril de Gdynia], 1923/1978
41
en “formar cada cosa conforme a sus propios
principios”59. Esta consigna no se reducía sin
embargo a la obligación de diseñar conforme
a la “verdad del material”, idea que, si bien
en opinión de Strzemiñski era propia de la
aproximación constructivista (y estaba pre
sente también en la Bauhaus) y representaba
un avance significativo respecto a los méto
dos anteriores de diseño (basados en la “or
namentación”), resultaba insuficiente. El he
cho de purificar la forma de todo lo superfluo
no proporcionaba respuesta a la pregunta de
cómo debe ser construida esta forma purifi
cada para que pueda constituir un todo cohe
rente. Strzemiñski creía que a esta respuesta
únicamente podría llegarse mediante un pen
samiento sistémico: “Resulta evidente que tan
solo la interdependencia, es decir, el sistema,
puede garantizar una conexión uniforme [...]
de los elementos”60. No debería sorprender,
además, que las proporciones de este siste
ma estén definidas mediante una fórmula
• 59 . íd. • 60 . Ibid., p. 3. • 61. Para
matemática61, y que la cuestión del material algunos, la figura humana constituiría
sea secundaria. La hipótesis principal es que un punto de referencia. Véase W. Str/.e-
miñski, “ Sztuka nowoczesna w Polsce”
“cada objeto forma parte del espacio”, lo que [Arte moderno en Polonia, 1934], en
implica que la cuestión de mayor relevancia es Pisma [Escritos], Wroclaw, Wyclawnic-
two PAN, 1975, p. 217. • 62 . Str/emiríski,
la del “carácter espacial” de cada cosa, es de “ Pr/.edmiot i przestrzeñ”, óp. cit. p. 3.
cir “su conexión con el espacio circundante”. Strzemiñski considera erróneo reducir
la arquitectura al diseño de edificios
Según constata Strzemiñski a continuación, concretos, puesto que este plantea
miento conduce a la ruptura del espacio
el origen de la forma no es el material, sino el
(que, como se ha mencionado, el artista
espacio, y el problema principal, “la construc considera continuo e indivisible) y al
caos. Por este motivo, la arquitectura
ción del espacio como un todo y la inclusión en funcionalista está abierta al espacio y
él del objeto como parte de este todo”62. Estas compenetrada con él, conectando los
diferentes edificios en un todo coheren
palabras ponen de manifiesto, una vez más, te. Es también una arquitectura que
la convicción de los artistas polacos de que el respeta el ritmo de las tareas propias de
la actividad vital del ser humano. Véase
arte -tanto el puro como el utilitario- no debe W. Strzemiñski, “Architektura wspólcze-
relacionarse con la producción de objetos (pin sna na tle Wystawy Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich” [Arquitectura con-
turas, esculturas o edificios), sino con la mi tem p orán ea en el con texto de la
Exposición de la Asociación de Arqui
sión de llevar a cabo una reforma integral de la
tectos Polacos], Wiek XX, n." 13,1928,
realidad. Además, en el caso del arte utilitario, pp. 4-5. • 63 . Ibid., p. 4. • 64 . íd.
esta misión está más fuertemente relacionada con la cuestión de una organi
zación equilibrada de las diferentes funciones del organismo de la sociedad
que con la concordancia de la obra con sus propiedades inherentes. El unis
mo se transforma en funcionalismo, aunque se conserva la retórica del ideal
de unidad orgánica, al que todos deben aspirar.
“ El funcionalismo como método -puntualiza Strzemiñski- consiste en
reducir a los elementos más básicos las actividades de la persona que habi
ta una vivienda determinada, basándose en el análisis de su modo de vida,
asignando un lugar determinado a cada función recurrente e instalando unas
herramientas adecuadas para realizar dicha función. En este sentido, el pla
no del interior de la vivienda se convierte en una especie de regulador de
los movimientos de la persona por este espacio, organizándolos de la forma
más conveniente y fácil. La función del arquitecto consiste en [...J elaborar
un plano adaptado a la vida normal del inquilino de la vivienda, procurando
economizar su esfuerzo a través de la disposición adecuada de los elementos
funcionales”63. Strzemiñski reconoce también que la vida humana constituye
una realidad compleja, líquida y cambiante, que no se deja insertar en estruc
turas sencillas y simétricas. Por este motivo, la arquitectura debe basarse en
un sistema más complejo, o, en palabras del autor, en un sistema de “ritmo
asimétrico”, coincidente con la asimetría (léase diversidad) de las acciones
humanas. Por consiguiente, el diseño debe tener en cuenta, además de su
función reguladora de las figuras y de las divisiones espaciales, también los
colores y las texturas, a través de los que pueden controlarse adecuadamente
“los altibajos de la energía funcional” del ser humano. “Este ritmo plástico, al
dar continuidad al ritmo funcional, se convierte en el ritmo humano, unifica
do con la vida de las personas, que tiene su origen en esta vida. Deja de ser un
adorno superfluo para convertirse en la vida en sí misma”64.
Un ejemplo de las posibilidades de puesta en práctica de las ideas fun-
cionalistas -además de la maqueta de la escuela infantil anteriormente
mencionada- es el proyecto de un puesto de tabaco, realizado por Kobro y
Strzemiñski y reproducido en el número ocho de la revista Architektura i bu-
downictwo [Arquitectura y construcción], de 1928. En la fotografía puede apre
ciarse una estructura sencilla, de módulo rectangular, cuyas paredes forman
ángulos rectos, totalmente abierta al espacio exterior. La ligereza de las pare
des se ve reforzada por las divisiones cromáticas y por el uso de estas como
base del texto. La reproducción en blanco y negro no permite apreciar los co
lores empleados, aunque las divisiones en sí -por analogía con los proyectos
posteriores, tales como el “Proyecto de composición del interior de vivienda”
(1930), reproducido en La composición del espacio: cálculo del ritmo espacio-tem-
poral- permiten creer, con grandes dosis de probabilidad, que el cromatismo
43
empleado era el típico del neoplasticismo, con
los colores básicos y algunos de los llamados
“no colores”: el blanco, el negro o el gris. Ade
más del cromatismo, también la composición
del conjunto parece evocar muy directamen
te el neoplasticismo, que a finales de los años
veinte se convirtió para ambos artistas en un
referente más relevante que el suprematismo.
En su opinión, el neoplasticismo era la expre
sión suprema de la economía al reducir la va
riedad de las formas a “las direcciones vertical
y horizontal en la pintura y a tres direcciones
mutuamente perpendiculares en la escultura
y la arquitectura”. De este modo, el suprema
tismo “presenta la mayor concentración de
movimientos contrastados, perpendiculares el
uno al otro, siguiendo las líneas de acción más
directas. No se trata de una variedad de mo
vimientos arbitrarios, sino de un único movi
miento a lo largo de la línea más corta”65.
La obra más importante inspirada en estos
principios fue la Sala Neoplastyczna [Sala
neoplástica] (diseñada en 1947 e inaugurada
en 1948) del Museo de Arte de Lódz, diseñada
por Strzemiñski después de la Segunda Guerra
Mundial (proyecto de 1946, ejecutado en 1948).
La Sala se instaló en un palacio de finales del
siglo XIX que, al término de la guerra, fue ce
dido al Museo para albergar su nueva sede. El
entonces director de la institución pretendía
que la Sala neoplástica cerrara la sucesión de sa
las en las que se presentaba, por orden crono
lógico, el desarrollo del arte moderno, desde el
impresionismo hasta el arte abstracto. Las pa
redes, el techo y el suelo de la Sala se dividieron
en superficies rectangulares y cuadradas, pin
tadas con colores básicos y no colores. Sobre
este trasfondo, se instalaron las esculturas de
Kobro y parte de las pinturas de la Colección
Internacional de Arte Moderno, iniciada antes
de la guerra por el grupo a.r.66, cofundado por
Strzemiñski. La exposición incluyó sobre todo
aquellas obras de la colección que aludían al
neoplasticismo, además del mobiliario y los ex
positores diseñados por Strzemiñski, también
inspirados en la estética de De Stijl, si bien de
una expresión considerablemente más austera
y cromatismo más moderado.
En el contexto de la organización funcio
nal del espacio surgió también la cuestión del
diseño gráfico. El porqué de esta curiosa com
binación se aclara en el fragmento final de La
• 6 5 . K. Kobro, “ Funkcjonalizm ” ,
óp. cit. p. 11. En la presente publicación, composición del espacio: cálculo del ritmo espacio-
“ Funcionalismo”, p. 228. • 66. La Colec
ción Internacional de Arte Moderno se
temporal donde se explica que “una página im
in ic ia en 1929, p o r in ic ia tiv a de presa constituye una sucesión (que se forma a
Strzemiñski, Kobro y otros miembros
del recién formado grupo a.r.: el pintor
medida que avanza la lectura del contenido) de
constructivista Henryk Stazewski y dos unidades espaciales (superficies impresas)”67.
poetas de vanguardia, Julián Przybos y
Jan Brzckowski. Gracias al reconoci En su artículo de 1933 Strzemiñski reflexiona
miento del que gozaban estos artistas sobre la teoría del diseño gráfico, postulando
en los círculos de la vanguardia europea
y a sus contactos internacionales, se la llamada imprenta funcional. Esta se diferen
consiguió que donaran sus obras artis ciaría radicalmente de la imprenta tradicional,
tas de la talla de Max Ernst, Hans Arp,
Femand Léger, Enrico Prampolini, Kurt que el autor denomina “renacentista” y que se
Schwitters, Theo van Doesburg o Geor-
caracteriza por su dependencia de la estética
ges Vantongerloo. Inicialm ente, las
obras de la colección se depositaron en propia de la escritura manual, pertenecien
el museo municipal, en fase de organi
zación en aquella época (en la actuali
te a la época anterior a la imprenta, así como
dad Muzeum Sztuki de Lód¿). La co por una ornamentación injustificada desde
lección se abrió al público el 15 de
febrero de 1931, y en 1939 contaba con el punto de vista de la composición. A juicio
112 obras de la vanguardia polaca y ex de Strzemiñski, en el diseño moderno, la for
tranjera. Véase el catálogo de la exposi
ción Un Mundo Construido. Polonia 1918- ma debe estar supeditada al contenido, del que
1939, Juan M an uel B onet; Paulina debe deducirse. El objetivo no es la ornamen
Kurc-M aj (eds.), Madrid, Círculo de
Bellas Artes, 2011. • 67 . K. Kobro; tación, sino “el propósito concreto de permitir
W. Strzemiñski, “ Kompozycja przestrze
una fácil lectura cotidiana de textos impre
ni”, óp. cit., p. 89. En otra ocasión, Strze
miñski hace referencia a la “arquitectu sos”68. Esta pretendida facilidad de lectura con
ra de la imprenta”, señalando que el
diseño gráfico comparte con la arqui
duce a introducir en la imprenta el principio
tectura la tarea de organización del mo de contraste, según el cual la división gráfica y
vimiento, que, en el caso de la arquitec
tura, es el movimiento del cuerpo, y en tipográfica del texto debe servir para destacar
caso del diseño gráfico, el del ojo del determinadas secuencias de contenido. Dichas
lector, en W. Strzemiñski, “Sztuka nowo-
czesna w Polsce”, óp. cit. p. 218. • 68.W. divisiones -que se obtienen mediante el uso de
Strzemiñski, “ Druk funkcjonalny” [Im diferentes fuentes y tamaños de letra, el inter
prenta funcional, 1933], en Wybórpism
estetycznych, óp. cit., p. 9L lineado o determinados signos gráficos- sirven
45
LU
l-l LIr 1
□
f t
u
m
1
NR J
46
FIG . 10: Wladyslaw Strzemiñski,
diseño de la cubierta del libro de Julián
PrzyboS, Oburqcz. Poezje [Con ambas
manos. Poesía], 1926
47
Zportad [Desde encima, 1930) y Wglab las. Poezje [Dentro del bosque. Poe
sías, 1932]; Jan Brz§kowski, Poezja integraIría [Poesía integral, 1934] y Zaci¿nigte
dookola ust [Apretados alrededor de la boca, 1936], y otros (fig. 10). Entre todos
ellos, solamente en Z ponad (fig. II) encontramos signos visuales muy marca
dos y un tratamiento casi gráfico del texto. Los demás proyectos se caracteri
zan por un minimalismo extremo, una variedad muy limitada de fuentes y el
uso de espacios en blanco y de bloques de texto como principales elementos
organizadores de la página. Nada interfiere con la lectura; las señales tipográ
ficas más visibles, que aparecen de vez en cuando, tan solo marcan el ritmo,
destacando además los pasajes más relevantes.
Debemos señalar que, para Kobro y Strzemiñski, el funcionalismo no fue
simplemente una tendencia de arte y diseño más, sino un método de organi
zación del trabajo basado en principios científicos y encaminado a plasmar la
realidad de la forma más racional posible70. En cierta medida, constituyó sin
duda alguna una respuesta a la gran crisis y a sus consecuencias sociopolíti-
cas. La sensación de que la situación de crisis era un efecto del “juego irracio
nal de fuerzas ciegas y del pulso de la sangre, que determinan el rumbo actual
de la historia”71 podía solamente afianzarles en la idea, que siempre profesa
ron, de la necesidad de transformar la realidad social basándose en un sistema
racional. Frente a esta crisis, se marcaron como objetivo trabajar “para reforzar
la organización de las fuerzas sociales y la búsqueda de formas basadas en los
principios de finalidad, economía y planificación, tanto en el arte como en
las demás facetas de la vida social”. Dicha búsqueda podía materializarse
“en la definición de normas y métodos de un trabajo artístico útil y organizado,
o bien en una colaboración concreta entre un artista plástico y un activista so
cial o un técnico, para plasmar las formas del ser de un modo directo y masifi-
cado”. En la nueva realidad, limitar el arte a la creación de imágenes parecía
aún más desprovisto de justificación social. “La imagen -afirma Strzemiñski-
se convierte en un experimento formal, una fase de transición en la búsqueda
de una solución más perfecta, que no se materializa a través de la imagen pic
tórica, sino a través de la organización utilitaria de las funciones en la vida co
tidiana”72. Por lo tanto, no era “la imagen individual, sino una realización masi
va, en serie”73la que propiciaría un cambio radical, cambio que Kobro asocia a
“la organización de la mente humana enfocada hacia el utilitarismo planifica
do y la actividad intencionada ante los fenómenos de la vida”74.
Según se deduce de lo expuesto, la crisis causó la historización del unismo.
Sin embargo, no fue un cambio repentino, sino que se introdujeron nuevos ele
mentos que gradualmente empezaron a distorsionar y transformar su sistema
teórico. Es de suponer que, si bien inicialmente el unismo partía de la idea de
que los prototipos -creados en laboratorios del arte puro- serían implementados
48
en la realidad utópica de la nueva sociedad, con el
tiempo empezó a orientarse hacia la realidad del
• 70. K. Kobro, “Funkcjonalizm”, óp. cit.,
“aquí y ahora”. Y esta realidad exigía soluciones
p. 10. En la presente publicación, “Fun
cionalismo”, p. 224. • 71. W. Strzemiñ que pudieran implementarse aquí y ahora, contri
ski, “Aspekty rzeczywistoSci” [Aspectos
de la realidad], Forma, n.9 5 (1936), p. 12.
buyendo a la transformación de la realidad social.
• 72 . Ibíd., p. 11. • 73. W. Strzemiñski, Este cambio no implicaba el rechazo del arte
“ Haslo przeciw stabilizatorom sztuki”
[Una consigna contra los estabilizadores
puro, sino más bien un acortamiento del proceso
del arte, 1935], en Pisma, óp. cit., p. 237. • de implementación del prototipo, es decir, de la
74 . K. Kobro, “ Funkcjonalizm”, óp. cit.,
p. 10. En la presente publicación, “ Fun transición desde las ideas desarrolladas en la pin
cionalismo”, p. 224. Por su parte, Strze tura o la escultura, hasta su aplicación práctica.
miñski escribe: “ El fin último de la
arquitectura no es construir casas fun Por lo tanto, la decisión de abandonar la pintura
cionales o aumentar el tamaño de las
unista podría interpretarse, no como un fracaso,
esculturas abstractas y rebautizarlas
como pabellones de exposición, sino sino como la convicción de que el proceso de
regular el ritmo de la vida social e indi
vidual”, en W. Strzemiñski, “ Zasady
desarrollo de prototipos había concluido75y que
nowej architektury” [Principios de la debía abrirse la etapa de su implementación en la
nueva arquitectura, 1931], en Wybórpism
estetycznych, óp. cit., p. 47. Artículo repro
arquitectura, diseño, urbanismo, etcétera76.
ducido en la presente publicación,
pp. 220-222. • 75. “ Parece evidente que
una pintura abstracta solamente tiene
razón de ser en la medida en que sea
capaz de obtener datos nuevos con res
pecto a la anterior. Por este motivo, el
artista solamente debe pintar una ima
gen abstracta, si tiene algo que decir a
través de ella”, en W. Strzemiñski, “Nas- REALISMO DE LA VISIÓN
za zawartosc wzrokowa” [Nuestro con
tenido visual], Forma, n.- 2,1934, p. 18. •
76. Debemos recordar que, finalizada la En 1934, Strzemiñski pinta su último cuadro unis
guerra, basándose en los principios
definidos en la etapa de unismo funcio
ta, Kompozycja unistyczna 14 [Composición unista
nal, Strzemiñski desarrolló también las 14; fig. 7]. A partir de este momento, el artista cul
ideas del nuevo urbanismo y trabajó en
proyectos de transformación del siste tiva lo que uno de sus investigadores denomina
ma económico del país. Veáse W. Strze “realismo de la visión”77. Encontramos sus prime
miñski, “ Lódz sfunkcjonalizowana”
[ Lódz funcionalista], Mysl Wspólczesna, ras manifestaciones en los paisajes urbanos y ma
1947, n." 11; y también “O przyszloáci na-
rítimos (figs. 14y 15), y bodegones creados en 1931,
szych miast i osiedli” [Sobre el futuro de
nuestras ciudades y urbanizaciones], en los que aparecen suaves líneas biológicas y el
Wies, 1948, n." 26. • 77. Leszek Brogow-
ski observa, que "... el realismo que in
contorno está desplazado respecto a la mancha
tenta formular Strzemiñski no consiste de color, procedimiento con el cual se pretende
en imitar las formas del mundo exterior,
sino principalmente en un realismo de
visualizar el efecto de imagen remanente. En lo
la visión. El objeto no aparece de una sucesivo, las soluciones formales empleadas en
forma directa, sino indirecta; las imáge
nes no representan objetos, sino el pro estas pinturas reaparecerían en prácticamente
ceso de su visión”, en L. Brogowski, Po- todos los trabajos del artista, incluidos los últi
widoki i po... Unizm i “Teoría xvidzenia”
Wtadystaiva Strzemiñskiego [Post-visión y mos, creados hacia finales de los años cuarenta,
post.... Unismo y “ Teoría de la visión”
en una realidad social, artística y teórica total
de Wladyslaw Strzemiñski], Gdañsk,
Slowo/Obraz Terytoria, 2001, pp. 55-56. mente transformada.
49
Mientras Strzemiñski abandona el unismo pictórico, Kobro crea su última
composición espacial, la número 9, radicalmente distinta de las anteriores, para
a continuación renunciar totalmente a este tipo de escultura. En Kompozycja
przestrzenna (9) [Composición espacial (9), fig. 16] la artista abandona el rigor
de las divisiones geométricas, sustituyéndolo con formas biomórficas, similares
a las que aparecen en esta época en los cuadros de Strzemiñski. Unas formas
similares definen también la escultura en yeso -perdida, solamente la cono
cemos por sus reproducciones- creada probablemente dos años más tarde.
Si bien la Composición espacial (9), pese a rechazar la geometría, sigue fiel a la
función de la escultura como organizadora de espacio, en la citada escultura
en yeso observamos una negación radical de esta idea: es un bloque compacto,
sintético, que se cierra al espacio, en lugar de interactuar con él. Con toda pro
babilidad, se trata del último trabajo realizado por la artista antes de la Segunda
Guerra Mundial. Tras la contienda, Kobro retoma la escultura, si bien de una
forma mucho menos intensa. De esta época datan cuatro desnudos femeninos
50
FIG . 14: Wiadysiaw Strzemiñski,
Pejzaz morski w deszczu [Paisaje
marítimo con lluvia], 24 de julio de 1933
51
pertenecientes al ciclo de desnudos, próximos al cubismo, que la artista había
creado a mediados de los años veinte. No obstante, si bien aquellos desnudos
tempranos se caracterizan por su carácter sintético, una fuerte integración de
los elementos del bloque y una paz casi clásica de la composición, en las obras
posteriores al conflicto el bloque aparece más fragmentado y dramático, re
sultado del modelado cóncavo-convexo y de los afilados bordes geométricos
(figs. 17-21).
“El proceso de esculpir a una persona desnuda provoca una respuesta emo
cional de naturaleza fisiológica o sexual. Esculpir a partir de un modelo es para
mí como ir al cine, para relajarme”78, es la única manifestación conocida de Ko
bro acerca de sus obras no constructivistas, que, curiosamente, aparece acom
pañada de imágenes de sus composiciones espaciales... En un tono similar se
refiere Strzemiñski a sus paisajes marinos, que califica como pinturas “recreati
vas”79. Probablemente en aquel momento, cuando su creación artística discurría
al margen del unismo, esta explicación podía parecer aceptable: los artistas,
cansados de la disciplina intelectual que exigían las realizaciones unistas, se
permiten una escapada hacia terrenos de mayor libertad. Sin embargo, cuando
estas obras se convierten en la única forma de cultivar arte puro, y los princi
pios del unismo continúan desarrollándose en el diseño fúncionalista, la tesis
sobre su propósito recreativo parece insuficiente. Surge, por tanto, la pregunta
52
FIG . 16: Katar/vna Kobro, acerca de la relación entre la aparición de estas
Kompozycja przestrzenna (9)
[Composición espacial (9)], 1933 obras y el abandono de la abstracción, y estas y
la práctica simultánea del funcionalismo.
FIG . 17: Katarzyna Kobro,A k t(6)
[Desnudo (6)], ca. 1948 Indudablemente, una de las respuestas po
sibles debería apuntar al cambio del contexto
histórico. El unismo había sido fruto del opti
mismo revolucionario, mantenido en los años
veinte gracias al rápido desarrollo económico,
industrial y tecnológico, que alentó la creencia
en el poder de la mente humana y en la posi
bilidad de una reforma racional del mundo80.
La gran crisis hizo tambalearse esta visión del
mundo, revelando el lado oscuro e irracional
del desarrollo económico, relacionado con el
“juego ciego de fuerzas” que en los años treinta
comenzaron a destapar sus aspectos más tur
bios, “presagiando el dominio de los impulsos
sociales de orden inferior”81. La respuesta de
53
FIG . 18: Katarzyna Kobro, Akt
Strzemiñski y Kobro ante esta situación era de
kobiecy [Desnudo femenino], 1948
tipo dialéctico: por una parte, el deseo de sobre
FIG . 19: Katarzyna Kobro, Akt
ponerse a las tendencias negativas de la época kobiety [Desnudo femenino], 1948
de crisis impulsando la organización y, por otra,
una variación en su práctica de la pintura y la
escultura, que podría asociarse a un intento de
“expresar el contenido de la época”. Lo primero
condujo, según ya se ha mencionado, a la transi
ción del unismo al funcionalismo, y lo segundo,
a una variación esencial en las formas del arte
puro que cultivaban.
La convicción de que la obra del arte, por lo
general, de una forma inadvertida por su crea
dor, “expresa el contenido de su época”, cons
tituye uno de los elementos del historismo de
Strzemiñski, que se estaba definiendo en aquel • 82 .W. Strzemiñski, “Z powodu \vysta-
entonces. La obra expresa dicho contenido a wy w IPS-ie” [A propósito de la exposi
ción en IPS, 1934], en Pisma, óp. cit.,
través de su estructura y las soluciones forma pp. 187-188. • 83 . W. Strzemiñski, “Sztu-
ka nowoczesna a sz.koty artystyczne” [El
les aplicadas, que reflejan el “contenido visual”
arte moderno y las escuelas artísticas,
propio de la época, es decir, el ámbito de visión 1932], en Ibid., p. 154. • 84 . W. Strze
m iñski, “A spek ty rzec zy w istoá ci” ,
accesible al ser humano en ese momento, en óp. cit., p. 8. • 85 . W. Strzemiñski, “ Na-
consonancia con el nivel de perfeccionamiento sza zawartosó wzrokowa”, óp. cit., p. 18.
54
del ojo, resultante del desarrollo científico, tec FIG . 20: Katarzyna Kobro,
Akt kobiecy stojapy [Desnudo
nológico y organizativo. Según Strzemiñski, el femenino de pie], ca. 1948
contenido visual está estrechamente relaciona
do con los cambios socioeconómicos82. Por este
motivo, en las sociedades primitivas y feudales,
cuando el mundo estaba formado por econo
mías naturales (autarquías) aisladas, también
nuestra imagen del mundo consistía en una se
rie de entidades no relacionadas entre sí, cada
una de las cuales “se diferenciaba de las demás
por su línea, color y forma propios”83. A medida
que avanzaban los procesos que cada vez con
más fuerza unían “los diferentes fenómenos so
cioeconómicos en una interdependencia uni
versal a escala mundial”, fue desapareciendo en
el arte “el objeto local, encerrado en sí mismo”
y comenzó a desarrollarse un contenido visual
“que abarcaba las influencias y las dependencias
entre los objetos”84. El mayor avance en este as
pecto se obtuvo con el cubismo, que para visua
lizarlas dependencias entre los objetos se sirvió
del efecto de imagen remanente. Es la imagen
que retiene nuestra retina al trasladar la vista de
un objeto a otro, uniéndola con la imagen del
siguiente objeto y haciendo que veamos, “en lu
gar de una serie de objetos aislados, una visión
pictórica de la continuidad del mundo y de las
mutuas influencias entre los diversos elementos
de forma”85.
Después del cubismo, el proceso de cons
trucción del contenido visual se bifurca, en la
narración de Strzemiñski, en dos corrientes dis
tintas: la deformación surrealista y el construc
cionismo abstracto. El abandono de la pintura
unista en favor del “realismo de la visión” debe
ser analizado precisamente en el contexto de
esta bifurcación.
El surrealismo presente en la primera co
rriente es interpretado por Strzemiñski inicial
mente como un desarrollo de la idea cubista de
55
imagen remanente. Este desarrollo consistiría,
supuestamente, en la transición desde la com
binación de visiones superpuestas de objetos
próximos entre sí a la asociación de ideas más
dispares86. En interpretaciones posteriores se
observa un cambio, ya que, en lugar de las aso
ciaciones lejanas, se destaca la influencia de
las emociones en la formación de la concien
cia visual como la principal innovación del su
rrealismo87. En este sentido, el surrealismo, si
bien no crea un contenido visual nuevo, pone
de manifiesto su deformación, debido a las
emociones generadas por la crisis del siste
ma socioeconómico. “ El surrealismo -escribe
Strzemiñski- es un espejo en el cual el hombre
contemporáneo se ve a sí mismo y a su época en
toda su desintegración y degradación del juego
ciego de fuerzas aleatorias. De ahí la negación FIG . 21 : Katarzyna Kobro,
absoluta y el pesimismo sin salida respecto a Katarzyna Kobro, Akt (5)?
[Desnudo (5)?], ca. 1933-1935
todos los valores del mundo circundante, su
mergido en crisis y podredumbre. Siendo, en
su esencia, el resultado del juego ciego de las
fuerzas generadas por el liberalismo econó
mico y su expresión plástica más completa, el
• 86. W. Strzemiñski, “ Rozwój jednost-
surrealismo es también un reconocimiento del ki”, [El desarrollo del individuo], Forma,
pesimismo y la negación absolutos”88. Consti n.9 3,1935, p. 17. • 87. W. Strzemiñski,
“Aspekty rzeczywistoáci”, óp. cit. pp. 8-9.
tuye una expresión de la pérdida de fe en una También a continuación en el mismo
comunidad racional, rechazo de lo que aporta texto, el autor afirma: “ El contenido vi
sual, invadido por experiencias no
al individuo la socialización y apertura hacia lo visuales, se transforma en una compleja
más primitivo del ser humano, hacia “lo común trama de elementos pertenecientes a la
vida mental del individuo”. • 88. Ibíd.,
a todos los seres vivos”. Por este motivo, según p. 11. • 89 . Ibíd., p. 10. • 90 . W. Strze
miñski, “ Nasza zawartosc wzrokowa”,
advierte Strzemiñski, la forma más usada en
óp. cit., p. 18. • 91. “Los contenidos pro
el surrealismo es la línea biológica que “dibu fundamente emocionales de estos cua
dros atestiguan la añoranza del indivi
ja una masa abigarrada e informe, una ameba duo, desgarrado, apartado de su función
arrojada por el mar, un molusco palpitante en productiva directa”, en K. Kobro, “ Funk
cjonalizm”, óp. cit. p. 10. En la presente
una costa solitaria bajo el sol, que percibe sen publicación, p. 225. • 92 . W. Strzemiñ
saciones desordenadas”89. La misma línea bio ski, “Aspekty”, óp. cit., p. 11. • 93 . W.
Strzemiñski, Teoría widzenia [Teoría de
lógica está presente en los paisajes marinos y la visión, 1947-1951], Lód¿, \luzeum
otras pinturas “recreativas” de Strzemiñski de Sztuki, 2016, p. 92. En la presente publi
cación se reproduce la introducción del
este periodo. libro, pp. 236-247.
56
La segunda corriente, a su vez, está unida a la abstracción, que representaría
“una estructuración y purificación consciente de los métodos de composición,
determinados por el origen de un contenido visual concreto”90. Por consiguien
te, la abstracción se diferenciaría de las formas anteriores del arte en que, en lu
gar de reflejar en su estructura formal el “contenido visual” propio de la época,
intenta desarrollar dicho contenido en una dirección determinada. Por lo tanto,
la imagen abstracta pretendería invertirlas relaciones causa-efecto existentes
dentro de la secuencia “relaciones socioeconómicas-contenido visual-forma
pictórica”. En el arte abstracto, sería el último elemento de esta secuencia el
que, al plasmar el elemento intermedio, influiría en la transformación del pri
mero. Por este motivo, Strzemiñski veía en la abstracción un remedio a la fúerza
deformadora del surrealismo. Tanto él como Kobro creían que el surrealismo
estaba relacionado con las emociones individuales, asocíales y destructivas,
y su superación contribuiría a un mejor funcionamiento de la sociedad91. El
arte abstracto podría resultar de ayuda en este proceso, por el hecho de apelar
a todo aquello que “une a los miembros de una comunidad, a las emociones,
actitudes a favor de la organización y construcción”92. Es posible que el sen
tido de la última pintura unista y de la última composición espacial deba ser
interpretado precisamente en este contexto: en ambas obras la línea biológica
y la forma ameboide se inscriben en un sistema que pretende generar unidad
orgánica. Tal vez fuera un intento de ordenar, a través de un esquema abstracto,
el caos y la casualidad de la vida humana reveladas por el surrealismo.
¿Por qué este intento no tuvo continuación? El unismo estaba inspirado en
la idea del ser humano como individuo estandarizado, con comportamientos
y necesidades estereotipadas. Ese ser humano correspondía a una idea abs
tracta o un modelo matemático que podía ser utilizado en cálculos espacio-
temporales, más que a un ser vivo, sintiente y pensante. Después de que esta
aproximación se complicara con el surrealismo, resultó inadecuado seguir con
siderando la existencia humana a través de modelos abstractos, basados en
ideas apriorísticas. En su lugar, afloró la necesidad de afrontar la experiencia
vital de una forma directa. Este giro hacia lo empírico hizo que se postergaran
nuevos desarrollos de modelos abstractos en favor de su aplicación práctica y
el testimonio de las emociones del ser humano contemporáneo. Consecuente
mente, la pintura pasó a considerarse, en lugar de un dominio de constructos
ideales, una experiencia visual real, que abarca -como afirmaría Strzemiñski
posteriormente-, además de la realidad observada, también “la observación
de la persona que observa y de sus reacciones psicofisiológicas durante esta
observación”93. La aceptación de esta idea marcó el comienzo de un nuevo
proceso de construcción de prototipos, cuyo objeto, sin embargo, ya no era la
imagen, sino el realismo.
57
Según apunta el artista, los cuadros creados
a lo largo de los siglos “se habían pintado como
si el ser humano fuera exclusivamente visual,
como si no fúera más que un gran ojo”94. El im
presionismo y el cubismo son los primeros en
apartarse de esta norma, al incluir en sus es
quemas formales la dimensión corporal de la
visión, es decir, su dependencia de los procesos
fisiológicos del cuerpo humano95. A su vez, los
surrealistas sugirieron que nuestra visión estaba
sometida a la influencia de las emociones, del
pensamiento y de otros sentidos. “El contenido
visual -afirma Strzemiñski- invadido por expe
riencias no visuales, se transforma en una com
pleja trama de elementos pertenecientes a la
vida mental del individuo”96. Dando forma pic
tórica a estas transformaciones psicofisiológi-
cas, Strzemiñski pretendía también articular su
postura frente a la realidad. En sus obras reuni
das en la carpeta de litografías, Lódz bezfunkcjo-
nalizmu [Lódz sin funcionalismo], que incluye
el ciclo titulado Bezrobotni [Parados], la agitada
línea biológica expresa las emociones del artis
ta ante la patología del mundo circundante, en
el que las personas se ven convertidas en som
bras (¿imágenes remanentes?) de sí mismas. En
los dibujos, creados durante la ocupación nazi,
aparecen también las “imágenes remanentes”
de las ciudades destruidas y de las personas
devastadas por las atrocidades de la guerra. El
efecto más dramático lo logra Strzemiñski en
el ciclo Moim przyjacioiom Zydom [A mis amigos
judíos, figs. 22-31], en el que combina el dibujo
biológico con fotografías documentales de los
crímenes del Holocausto. La impotencia de la
fotografía frente a la magnitud de estos críme
nes contrasta con las formas dibujadas, que per
petúan la experiencia visual -citando a Pawel
Moscicki- de “una huella de la pérdida” o “una • 94 .W. Strzemiñski, “Aspekty”, óp. cit.
pp. 8-9. • 95 . Ibíd., pp. 7-8. • 96 . Ibíd.
imagen remanente de la memoria”, presente en p.9.
58
c&
Páginas 59-61:
FIG S. 22-31 : Wladyslaw Strzemiñski, 27: Piszczelami napiete zyty
serie Moim przycjaciotom Zydom [Venas tensadas por las tibias]
[A mis amigos judíos], ca. 1945:
2 8 : Ruinamizburzonych oczodotów. Kamieniami
22-.Sladem istnienia [En pos de la existencia] jakglowy wybrukowano [Con ruinas de las
cuencas vacías de los ojos. Con piedras como
23: Lepka plama zbrodni cabezas humanas empedraron]
[La mancha pegajosa del crimen]
2 9 : Oskarzam zbrodnie Kaina igrzech Chama
24: Puste piszczele krematoriów [Denuncio el crimen de Caín y el pecado
[Las tibias vacías de los crematorios] de Cam]
25: Wyciagane strunami nóg 3 0 : Przysiegnij pamieci rak ( istnieñ, które niez
[Estirar las piernas como cuerdas] nami) [Jura por la memoria de las manos
(de las existencias que no están con nosotros)]
26: Sladem istnienia stop, które wydeptaiy
[En pos de la existencia de pies que hollaron] 31 : Czaszka ojea [La calavera del padre]
59
60
61
nuestro cuerpo, pese a que la imaginación (la
conciencia) se niegue a aceptarla97.
Al relacionar la visión con el conjunto de la
experiencia humana, también en su dimensión
corporal, la visión se convierte de hecho para
Strzemiñski en un constructo fenomenológico
que engloba las realidades del mundo conocido
y del sujeto que conoce. “Somos materia de la
misma clase que la que está fuera de nosotros y
no se puede construir ninguna barrera artificial
que nos separe. La materia es continua y todas
sus partes interactúan” -afirma Strzemiñski en
Teoría u/idzenia [Teoría de la visión]98, su obra
teórica más importante, escrita hacia el final de
su vida y publicada unos años después de su
muerte. La visión, añade a continuación, impli
ca la interacción entre la materia exterior y el
cuerpo humano, proceso que no se desarrolla
en un mundo abstracto, sino en el real y mate
rial". Por consiguiente, ningún arte que niegue
el aspecto material de la visión podrá expresar
la verdad sobre la experiencia humana del
mundo. Por este motivo, Strzemiñski opta por
el “realismo humanista”, en el cual la medida de • 97. P. Moácicki, “Zdazyé poniewcza-
sie. Strzemiñskiego potyezki / historia”
las cosas es “el ser humano como tal, sus mús [Logro a destiempo. Las disputas de
culos, sus nervios, su estructura psicofisiológi- Strzemiñski con la historia], en Poivido-
ki zycia. Wladyslaw Strzemiñski i prawa
ca: el organismo real del ser humano real”100. día sztuki [Imágenes remanentes de la
Cuando Strzemiñski formula los principios de vida. Wladyslaw Strzemiñski y los dere
chos del arte], Lódz, Muzeum Sztuki,
su realismo humanista, el nuevo régimen polaco 2012, pp. 304-342. [cat. exp.]. • 98. Aun
intenta imponer, a la manera del poder estalinista que Strzemiñski escribió su Teoría widze-
nia entre los años 1947 y 1951, la obra se
de la URSS, la doctrina del realismo socialis publicó por primera vez, con carácter
póstumo, en 1958. • 99. W. Strzemiñski,
ta. En este contexto, las ideas de Strzemiñski, Teoría widzenia, óp. cit., p. 205. •
si bien basadas en reflexiones y observaciones 100. Ibíd., p. 281. • 101. Ibíd., p. 56. Du
rante la escritura de Teoría widzenia,
muy anteriores, adquieren una dimensión po Strzemiñski abandona el concepto de
lémica. Aunque Strzemiñski no critica el rea “contenido visual” en favor de la “con
ciencia visual”, con el que pretende en
lismo socialista de una manera directa, resulta fatizar la relación entre la visión y el
fácil adivinar que se refiere precisamente a esta pensamiento: “ En realidad solo vemos
aquello de lo que somos conscientes” ,
estética cuando afirma que, de una forma arbi en Ibíd., p. 54. • 102. Ibíd., p. 56. •
traria, una de las modalidades históricas del arte 103. L.Brogowski,Potvidokiipo... Unizm
i “Teoría widzenia” Wladyslawa Strzemiñ
realista ha pasado a considerarse el “realismo skiego, óp. cit, p. 41.
62
absoluto”. Denuncia el ahistoricismo idealista de esta postura, a la que acusa
de negar la “conciencia visual” de su época101. En su lugar propone el verdadero
realismo, plenamente materialista y, por tanto, sujeto a cambios, a medida que
varía su “base” material. En este materialismo no tiene cabida la reproducción
de esquemas ya conocidos, sino que se hace necesario experimentar o, dicho de
otro modo, construir prototipos en busca de la fórmula más adecuada para cada
época. Según observa el artista, al definir el realismo “en el contexto de la acti
vidad humana, como producto del aumento de la conciencia visual, debemos
reconocer que, en la práctica, sus posibilidades de desarrollo son infinitas”. In
siste también en que “El realismo no es un absoluto platónico”102. Por esta razón,
el realismo, en lugar de una variedad de mimetismo que suele considerarse una
reproducción fiel de la realidad y que, de hecho, constituye una visión de esta
realidad desde la perspectiva y “para el uso” de la sociedad decimonónica burgue
sa, ofrece un catálogo abierto de fórmulas para representar el mundo tal y como
este se revela al ser humano inmerso en la historia. De esta forma, se suprime la
diferencia entre el arte abstracto y el figurativo, puesto que tanto uno como otro
pueden representar un formalismo vacío, desprovisto de referencias auténticas
a la realidad, o el realismo, un modo fidedigno de representar la verdad histórica.
En este sentido, cuando Strzemiñski criticaba la forma que adquirió el rea
lismo socialista en la política cultural oficial, no estaba negando la necesidad
de formular un proyecto que fuese capaz de ofrecer una respuesta ante la nueva
realidad socialista. Al contrario, ese es precisamente el cometido que él intenta
definir. Previamente, el artista se había dedicado al análisis de las imágenes
remanentes que Leszek Brogowski califica como los datos más elementales y
directos que dirigen nuestra atención hacia el fenómeno de la visión, haciendo
que podamos verla103y darnos cuenta de su dimensión fenomenológica y “hu
manista”. El resultado de esta búsqueda es la serie de pinturas creadas en 1948-
1949, en las que unos fondos centelleantes y multicolores y manchas ameboides
-que evocan aquellas de los paisajes de los años treinta- se combinan con líneas
trazadas geométricamente, que seguramente reproducen el dinamismo de
la postvisión. Las imágenes parecen abstractas y solamente gracias a las aclara
ciones incluidas en los títulos -Powidok éwiatla. Kobieta w oknie. [Imagen re
manente de la luz. Mujer en la ventana], Powidok ¿wiatla. Rudowiosa [Imagen
remanente de la luz. Pelirroja], Powidok swiatla. Pejzaz [Imagen remanente de la
luz. Paisaje] - logramos reconstruir las huellas de los objetos reales que genera
ron estas sensaciones visuales.
En sus sucesivas pinturas de la serie Zniwiarki [Cosechadoras, fig. 32] y Klosy
[Espigas], así como en los grabados Tkacz [Tejedor],¿niim I [Cosecha I] yZniwa II
[Cosecha II] -todos de 1950-, Strzemiñski combina elementos desarrollados en
sus pinturas que contenían efectos de imagen remanente con representaciones
63
más miméticas de figuras humanas y objetos.
Pese a su mimetismo, estas figuras y objetos pa
recen funcionar de la misma manera que las
formas abstractas: no como referencias directas
a la realidad, sino como signos tomados de dife
rentes códigos visuales104. El significado de estas
obras no es claro: en ocasiones se interpretan
como el resultado de un pacto entre una estética
de búsqueda y un realismo socialista ferviente.
Sin embargo, resulta mucho más interesante
observar que se materializa en ellas una síntesis
de dos variedades de realismo que se superpo
nen continuamente en los trabajos teóricos de
Strzemiñski: la que considera la visión como un
acto condicionado psicológica y fisiológicamen
te, y la que percibe en ella un fenómeno históri
co. Hoyen día, es difícil establecer si esta síntesis
• 104. Véase Ekaterina Degot, “ Malar-
constituye un rasgo definitorio del pretendido stwo w historii” [La pintura en la histo
“realismo humanista” o si, por el contrario, es ria], en Wladyslaw Strzemiñski, Czytelnosc
obrazóiv [La legibilidad de las imáge
propio solamente de una fase del proceso de nes], Pawet Polit y Jaroslaw Suchan
(eds.), Lódz, Muzeum Sztuki, 2012. •
construcción de su prototipo. Tampoco podre
105. En 1950, por orden personal del
mos saber en qué dirección quería Strzemiñski ministro de Cultura, Strzemiñski fue
despedido de la Escuela Superior de
desarrollar este proyecto: el artista murió tem Artes Plásticas de Lódz, universidad que
pranamente, marginado y privado de medios de él mismo había cofundado cinco años
antes. Fue también expulsado de la Aso
subsistencia por los funcionarios de la misma ciación de Artistas Plásticos de Polonia.
ideología a la que sirvió con su arte durante toda En el mismo año, se cerró la Sala neo
plástica del Museo de Arte de Lódz, rea
su vida105. lizada según el proyecto de Strzemiñski.
Kobro no participó en los últimos empeños Devastado por la enfermedad y la po
breza, murió el 26 de diciembre de 1952.
artísticos de Strzemiñski. Acusada de traición a Véase Z. Karnicka, óp. cit., pp. 92-93.
• 106. Kobro, preocupada principal
la nación polaca106, profundamente enfrentada
mente por su hija, de corta edad, se re
con su marido, en condiciones de pobreza ex gistró durante la ocupación nazi de Po
lonia en la llamada “lista rusa”. Los
trema y salud cada vez más precaria, abandonó ciudadanos de ascendencia rusa inscri
prácticamente la creación artística. Las únicas tos en dicha lista podían contar con un
trato más benevolente por parte del ré
obras que creó durante estos años -la serie de gimen nazi. Tras la guerra, las personas
cuatro desnudos mencionada previamente- re que habían suscrito esta u otras listas
similares eran perseguidas de oficio.
velan su interés por lo más íntimo y personal. En Aunque Kobro fue finalmente exculpa
ellas desaparece por completo la sociedad como da, este percance influyó notablemente
en su vida,convirtiéndose en una de
instancia a la que el artista se remite y que da las causas del conflicto, cada vez más
profundo, entre los esposos. Véase Z.
sentido a sus acciones. Permanece solamente
Karnicka, óp. cit., pp. 57-58. • 107. M.
el ser humano en su desnudez, desprovisto de Berman, óp. cit., pp. 7-10.
64
cualquier sensualidad. Si consideramos estas esculturas de Kobro como una
expresión de humanismo, no sería un humanismo de la esperanza, alentada
por la nueva realidad socialista, sino el humanismo de la persona que intenta
recomponerse tras una gran catástrofe. Es un arte en el que no tienen cabida
grandes proyectos o prototipos de nuevos mecanismo sociales, tan solo la carga
de una historia cruel, bajo la cual se doblega un vulnerable cuerpo femenino.
65
66
FIG . 32: Wiadyslaw en blanco), o bien se sitúa fuera del alcance del
Strzemiñski, Zniwiarki
[Cosechadoras], 1950 arte (ya que se supone que la implementación
se realiza fuera del arte). Esta manera de enten
der el arte moderno es la que expone Berman,
quien cita el siguiente fragmento de Memorias
del subsuelo, de Fyodor Dostoievsky: “Al hombre
le gusta crear y construir nuevos caminos, eso
está fuera de toda discusión. Pero... ¿no po
dría ser que temiera instintivamente alcanzar
su meta y terminar el edificio que construye?
¿Cómo saberlo? Tal vez solo le gusta el edificio
a distancia y no de cerca, tal vez solo legusta cons
truirlo g no vivir en él”m.
Sin embargo, ¿cuál es el propósito de des
tacar la importancia del proceso? En primer
lugar, de esta forma se atribuye un mayor valor
al propio movimiento de las ideas, que, durante
el proceso de construcción de prototipos, son
constantemente estimuladas y perfecciona
das, agudizando el sentido crítico. “En la época
monumental -observa Strzemiñski- la obra de
arte tenía que embriagar y aturdir al especta
dor, haciendo que, de una forma pasiva, expe
rimentara las emociones que esta transmitía, y
absorbiera sus sugerencias y efluvios; se trataba,
pues, de formar un espectador falto de sentido
crítico, pasivo y sumiso. Las artes plásticas pu
ras, por el contrario, se remiten sobre todo a los
componentes intelectuales activos de la mente,
exigiendo al espectador la capacidad de pensar
por sí mismo, de asociar fenómenos dispares
y de participar activamente en el desarrollo de
las ideas transmitidas”109. Por consiguiente, el
fin último del proceso de construcción de pro
totipos es el desarrollo de un nuevo modelo de
pensamiento, y la obra de Kobro y Strzemiñski
sigue mereciendo nuestra atención mientras
• 108. Ibíd., p. 251. • 109. W. Strzemiñ perseguimos este objetivo.
ski, “ Magicznoác i postep” [Magia y pro
greso, 1934], en Pisma, óp. cit., pp. 202-
203.
67
Wladyslaw Strzemiñski, Kubizm - napieda
stniktuiy materialne) [Cubismo: tensiones
de la estructura material], 1919-1921
68
69
Wladyslaw Strzemiñski, Kompozycja (konstnikcja)
[Composición (Construcción)], ca. 1923
Katarzyna Kobro, Rzezba abstrakcyjna (1)
[Escultura abstracta (1)], ca. 1924
Katarzyna Kobro, Rzezba abstrakcyjna (2 )
[Escultura abstracta (2)], ca. 1924/1972
72
Katarzyna Kobro, Rzezba abstrakqjjna (3)
[Escultura abstracta (3)], ca. 1924/1976
75
Katarzyna Kobro, Rzezba przestrzenna (1)
[Escultura espacial (1)], 1925/1967
76
Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna (5)
[Composición espacial (5)], 1929
Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna (1) Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna (3)
[Composición espacial (1)], 1925 [Composición espacial (3)], 1928
78
Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna (7) Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna (8)
[Composición espacial (7)], ca. 1931/1973 [Composición espacial ( 8)], ca. 1932
79
Katarzyna Kobro, Kompozycja
przestrzenna (2) [Composición
espacial (2)], 1928
80
espacial (4)1,1929
81
83
84
Katarzyna Kobro, Pejzaz morski
[Paisaje marítimo], ca. 1934-1935
86
Wladyslaw Str/.cmiñski,
Pejzaz morski deszczowy
[Paisaje marítimo lluvioso],
25 de julio de 1934
Páginas 88-89:
87
\
m
89
Wladyslaw Strzemiñski, Kompozycja Wladyslaw Strzemiñski, Mezczyzna i kobieta,
[Composición], ca. 1934 z cyklu: Bitdoms Zachodnia [Hombre y mujer,
de la serie Bielorrusia occidental], 1939
93
96
97
Páginas 96-97:
Wladyslaw Str/.cmiñski, ilustraciones
del libro Teoría widzenia [Teoría de la
visión], 1947-1950
98
99
i®
( /
■SOI,
\y
100
Wladyslaw Str/.omiñski, Powidok siviatla.
Rudoivtosa [Imagen remanente de la luz.
Pelirroja], ca. 1949
101
KATARZYN A KOBRO Y
W tA D YStA W
STRZEMIÑSKI EN RUSIA
CKrístína Lodder
atarzyna Kobro y Wladyslaw Strzemiñski ocupan una posición sin
K
gular en la historia de la modernidad polaca. Desde principios de
los años veinte del siglo XX, contribuyeron de manera decisiva
al desarrollo del constructivismo polaco y a la creación de una
cultura artística dinámica e innovadora a través de sus obras, sus
escritos, sus teorías, sus actividades pedagógicas, sus aventuras editoriales, sus
diseños, sus exposiciones, su capacidad de organización en grupos y su impli
cación en la creación de la Colección Internacional de Arte Moderno de Lódz.
Sin embargo, habían nacido, se habían criado y se habían formado en la
Rusia imperial. Strzemiñski, de etnia polaca, estudió en la Academia Militar del
zar Alejandro II de Moscú (1904-1911) y en la Escuela de Ingeniería Militar
del zar Nicolás de San Petersburgo (1911-1914), dos centros educativos de élite;
por su parte, Kobro, de ascendencia báltico-germana y rusa, lo hizo en Riga y
en Moscú1. Como artistas profesionales se formaron en las escuelas de arte
rusas y se beneficiaron del estímulo que supuso relacionarse con los artistas
más innovadores del país, sobre todo con Kazimir Malevich y Vladímir Tatlin.
En la época de la Revolución (1918-1921), la pareja pasó a formar parte de la
heroica vanguardia rusa que derribó las barreras que separaban las distintas
prácticas artísticas y redefinió los vínculos entre arte y vida con estrategias di
versas: decorando las ciudades para celebrar festivales revolucionarios, refor
mando la educación artística, promoviendo la investigación científica relacio
nada con el arte y los debates teóricos, creando obras propagandísticas,
organizando exposiciones y museos, publicando revistas y, en general, ocupán
dose de cuestiones culturales.
Strzemiñski no tardó en darse a conocer en este escenario. Su rápido ascen
so se debió, casi con total seguridad, al hecho de haber estudiado arte en los
talleres de Iván Tsioglinsky y en la Escuela para el Fomento de las Artes de San
Petersburgo, antes de decidir convertirse en artista profesional tras perder el
brazo izquierdo y la pierna derecha en la Primera Guerra Mundial2. Al parecer,
entre 1918 y 1919, estudió en los Talleres Estatales de Arte Libre de Moscú (SVO-
MAS3) con Malevich, a quien había conocido antes del conflicto bélico4. En 1919,
Strzemiñski expuso un relieve en la Tercera Exposición de Pinturas de Riazán,
y otras dos obras -Investigación de un cigarrillo ruso y Retrato de I. V. Zhukov- en la
Octava Exposición Estatal de Moscú5. Los títulos de estos trabajos parecen indi
car que eran fundamentalmente figurativos. Ese mismo invierno, en Vítebsk, el
artista colaboró en la organización de la Primera Exposición Estatal de Artistas
Locales y de Moscú6. En la muestra se presentaron obras de Malevich, Vasili
Kandinsky, Aleksandr Ródchenko y Marc Chagall, entre otros. “Los problemas
de textura”, se decía en una reseña de la exposición, “se resuelven de manera
satisfactoria (con ayuda de medios y artificios técnicos) en las obras del artista
104
Strzemiñski, quien, después de pasar por la es
cuela del cubismo y el futurismo, demuestra un
profundo conocimiento de las texturas puras”7.
Parece ser que en esta ocasión, había expuesto
HanvopMopm-mapema [Naturaleza muerta con
plato, 1918], un tímido experimento con formas
abstractas que constaba de varios rectángulos
y un círculo. Las texturas de todas las figuras
estaban muy trabajadas, lo cual revela su inte
rés por \afaktura (\afacture francesa, un término
que hace referencia a la textura superficial del
material y a la manera de trabajarla)8. Se tra
1. Olga Shikhireva, “Wiadvslaw Strze-
minski”, en Yevgenia Petrova et al. (eds.), ta de una composición plana en la que no se
In Malevichs Circle: Confederates, Students,
Followers 1920s-1950s, San Petersburgo,
aprecia sensación de volumen ni de espacio, y
Palace Editions, 2000, p. 85; y Zenobia en la que el plato está tratado como una forma
Karnieka, “Chronology o f Kobro’s Life
and W ork”, en Katarzyna Kobro 1898-
abstracta más. Para encontrar un planteamien
1951, Leeds, Henry Moore Institute; Lódz, to cercano al que utiliza el artista en esta obra
Muzeum Sztuki, 1999 [eat. exp.], p. 31. •
2. O. Sziehiriewa, “Strzemiñski \v Ros- no debemos buscar en las creaciones de Male-
ji”, en Wtadystaw Strzemiñski 1893-1952: vich o Tatlin, sino que debemos fijarnos en las
Materiah/ z sesji, Lódz, Muzeum Sztuki,
1994, p. 99. • 3. Estas siglas corres pinturas de artistas como Nathan Altman, que
ponden al original en ruso: Svobodnie
experimentaban con el collage cubista de una
Judózhestvennie Masterskíe. • 4. Alek-
sandra Shatskikh, Vitebsk: Zhizrí iskusstva manera más libre, tanto en lo que atañe a la abs
1917-1922, Moscú, Iazyki russkoi kul’tury,
2001, p. 107. • 5. Katalog. III vystavka kar-
tracción como al uso de texturas adicionales9.
tin v Riazani, Riazán, Gubernskii otdel Es posible que Strzemiñski también ex
narodnogo prosveshcheniia, 1919 [cat.
exp.]; y Katalog vos’moigosudarstvennoi
hibiera en esta muestra la pintura abstracta
vgstavki (Kartiny bez zhiuri), Moscú, Vse- HanvopMopm [Naturaleza muerta, 1919] (fig. I)10.
rossiiskoe tsentral’noe vystavochnoe
biuro. Otdel izobrazitel’nykh iskusstv En esta pieza, aunque da la sensación de que la
.
Narodnogo Komissariat po Prosvesh-
cheniiu, 1919. • 6 O. Shikhireva, óp. cit.,
p. 85. • 7. M. O. [MarkOsipovich], “Gosu-
forma cónica y transparente indica la presencia
residual de la figura de un vaso, un rasgo que
darstvennaia vystavka kartin vVitebske”,
se podría considerar de inspiración cubista; las
lzvestiia, 5 de diciembre de 1919, p. 4; se
cita en A. Shatskikh, óp. cit., p. 109; y 1-ga formas geométricas planas que flotan sobre un
Gosudarstvennaia vystvka kartin mestnykh
i moskovskikh khudozhnikov, Vítebsk, s. e.,
fondo blanco reflejan la influencia del suprema-
1919. • 8. O. Shikhireva, óp. cit., p. 85. tismo de Malevich. Las figuras se entrelazan para
• 9. Véase, por ejemplo, la obra de Nathan
Altman, k’oMnoiuiuix c MamepuajibHbiMu
crear un grupo bastante compacto que ocupa
oóbeKmaMu [Composición con objetos el centro de la composición, una organización
materiales, 1920], óleo, esmalte, cola,
yeso y serrín sobre lienzo, 83 x 65,5 cm. que, no obstante, difiere de la disposición más
Museo Estatal Ruso, San Petersburgo. • abierta de las formas coloreadas que encontra
10.0. Shikhireva, óp. cit., p. 85. • 11. Véa
se, por ejemplo, la obra de Kazimir Ma- mos en la mayoría de los lienzos de Malevich".
levich, CynpeMyc N° $6 [Supremus n.2
La acentuación de las texturas -la rugosidad del
56, 1916]. Óleo sobre lienzo, 80,5 x71 cm.
Museo Estatal Ruso, San Petersburgo. yeso, que contrasta con la suavidad de la pintura
105
f i g . 1: Wladyslaw Strzemiñski,
HanmpMopm [Naturaleza muerta], 1919
106
esmaltada de la forma cónica del centro- tam
bién diferencia a la pintura de Strzemiñski de
las pinceladas más contenidas de Malevich. El
interés por lafaktura y la densidad de la compo
sición revelan cierta afinidad con las obras de
Ródchenko y Liubov Popova, que también expe
rimentaban con el suprematismo, sin copiarlo,
y empleaban intersecciones de planos curvados
sobre fondos blancos12.
Es evidente que en esta época se considera
ba que Strzemiñski era un discípulo de Tatlin.
En marzo de 1919, Vsevolod Dmitriev, del Depar
tamento de Bellas Artes de Minsk (IZO), le des
cribía como un artista prominente que había
“renunciado a la pintura de caballete conven
cional” para dedicarse a crear “construcciones,
estudiando los materiales y su configuración...
con ayuda de tablas de madera, chapas, láminas
de metal, acero y cuerda”13.
Esta descripción hace pensar en Opydm u
npodyKmbi npou36odcmea [Herramientas y Pro
ductos industriales, 1920] (fig. 2) o en CnemnuK
[El metro, ca. 1919], obras elaboradas con diver
sos materiales encontrados que respetan los lí
mites de un marco pictórico real y solo sobresa
len ligeramente14. En este planteamiento
encontramos afinidades con algunos relieves de
Tatlin, como Botella (1914, desaparecido), una
combinación de metal, vidrio y yeso, con tema
• 12. Véase, por ejemplo, la obra de identificable. Los relieves de Strzemiñski tam
Aleksandr Ródchenko, BecnpeÓMemnax
Ko.Miuriuifim [Composición no objetiva, bién reflejan una estética maquinista y pueden
1917], óleo sobre madera, 78 x 50,8 cm.
relacionarse con la ideología bolchevique. En
Museo de Arte regional de Ivánovo; y
las Zhivopisnaia arkhiU’ktonika [Pinturas Herramientasy productos industriales, la figura ova
arquitectónicas, 1916-1917] de Liubov
Popova. Óleo sobre lienzo, 43,5 x 43,9
lada, perfilada en parte por un alambre grueso,
cm. Museo Estatal de Arte Contempo evoca la forma de una cabeza humana. La figura
ráneo - Colección George Costakis, Te-
salónica. • 13. V. Dimitrev, “ Pervyi itog”,
de metal, horizontal y redondeada, podría ser la
Iskusstvo kommuny, n." 15,16 de marzo de frente; la lámina de hojalata curvada, oscura
1919, p. 2. • 14. Wladyslaw Strzemiñski,
C'teni'iiiK [El metro, ca. 1919]. Lienzo,
y vertical, sería la nariz, la cuchilla horizontal
óleo, soga, aisladores cerámicos y pa curvada, la boca, y las figuras de color parduzco,
pel de aluminio sobre tabla, 82 x 59 cm.
Museo de Arte de Samara. la barba. Se trata de una disposición similar a la
107
composición de Malevich YcoeeputeHcmeoean- FIG. 2: Wladyslaw Strzemiñski,
Opyóitn u npoóyxntbi npomeodcmea
Hbiünopmpem cmpoumem (Flopmpem M. B. K i i o h ü ) [Herramientas y productos
industriales], 1919-1920
[Retrato perfeccionado de Ivan Kliun, 1913]1S.
Por tanto, es posible que Herramientas y produc
tos industriales, se concibiera como un retrato
genérico del obrero industrial, el nuevo sobera
no de Rusia, y en el título de la obra se encon
traría implícito el doble papel que tenía que
desempeñar este personaje, moldeado por la
industria pero responsable, al mismo tiempo,
de la promoción del desarrollo industrial y de
la materialización de la sociedad comunista.
Teniendo en cuenta la asociación del color rojo
con el comunismo y con el Ejército Rojo, es po
sible que el destacado punto rojo aludiera tam
bién al triunfo definitivo del comunismo. Del
mismo modo, se puede interpretar que El metro,
una obra basada en un sistema de circuitos
eléctricos, hace referencia al Plan de Electrifi
cación de Rusia que se pondrían en marcha a
principios de los años veinte y que había sido
aprobado por el Octavo Congreso de los Soviets
de Todas las Rusias en diciembre de ese mismo
año. La electricidad se veía como una forma de
iluminar a Rusia en sentido literal y figurado, y
las ambiciones del plan se resumían de manera
sucinta en la máxima de Vladímir Lenin: “el co
munismo es el poder de los soviets más la elec
trificación de la totalidad del país”16.
Después de crear estos relieves, parece ser
que Strzemiñski siguió una trayectoria más inde
pendiente. A diferencia de sus trabajos anterio
res, Kubizm -napigcia struktury materialnejnapiecia
struktury materialnej [Cubismo: tensión de la es • 15. Kazimir Malevich, ycoeepiuen-
tructura material, 1919-1921] no está tan influida cmeoeaiutbiü nopmpem cmpoumen»
(Flopmpem M. B. fCjnona) [Retrato per
por los experimentos de sus colegas de vanguar feccionado de Ivan Kliun, 1913]. Óleo
sobre lienzo, 112 x 70 cm. Museo Estatal
dia. La obra se centra en las texturas pictóricas
Ruso, San Petersburgo. • 16. V. I. Le
puras y examina con audacia el potencial de los nin, “New Extemal and Internal Position
and the Problems o f the Party” [1920],
pigmentos para articular la superficie pictórica. Collected Works, vol. 31, Moscú, Progress
La tersa textura de la letra “K” se utiliza, al igual Publishers, 1972, p. 516.
108
109
FIG. 3: Katarzyna Kobro, ToS 75 -
struktura [ToS 75 - Estructura], 1920
110
hasta el verano de 1920, pues más adelante declararía que “estudié escultura
y pintura... entre 1917 y 1920”18. Se conserva muy poca información sobre este
periodo, pero es posible que participara en la exposición que se inauguró en los
SVOMAS en junio de 1919, que asistiera a la Primera Conferencia de Profesores
y Estudiantes de Arte de Toda la Unión, celebrada en Moscú en junio de 1920, y
que visitara el Kremlin como delegada19. Sus actividades están documentadas
en mayor detalle a partir del verano de 1920, cuando se trasladó a Smolensk, se
casó con Strzemiñski y empezó a impartir clases.
La pareja compartía un estudio que, en palabras del artista Aleksandr Koro-
bov, “estaba atestado de cajas, trozos de hojalata, limaduras y objetos de cristal.
Esta era la paleta del constructivismo. Obras con las formas más fantásticas,
que no tenían nada en común con el mundo real, se creaban combinando estos
heterogéneos materiales... construcciones de formas caprichosas que resplan
decían enigmáticamente sobre sus cajas”20.
Esta frase, “construcciones de formas caprichosas sobre sus cajas” hace pen
sar en obras como ToS 75 - Stuktura [Estructura-ToS 75] de Kobro, actualmente
desaparecida, que en la primavera de 1920 se incluyó en la Exposición Estatal de
Pinturas y Escultura de la Provincia de Smolensk (fig. 3)21. Esta escultura exenta
estaba construida con madera, metal, corcho, cristal y piezas de maquinaria de
producción industrial, como tornillos, ruedas dentadas, tuercas, tubos y bielas.
La única fotografía que se conserva revela que cada elemento conservaba su
identidad y sus atributos formales, texturales y tonales distintivos dentro del
conjunto. Seguramente los reflejos y las sombras que provocaban las numero
sas hendiduras y protuberancias servirían para acentuar la variedad de formas,
figuras y colores. En general, el planteamiento de Kobro se puede relacionar di
rectamente con la “cultura de los materiales” de Tatlin y con su técnica de levan
tar la construcción en el espacio empleando diversos componentes, entre ellos
elementos encontrados, aprovechando sus atributos expresivos y sus asociacio
nes. Kobro también compartía con Tatlin la pasión por la tecnología que este
artista había dejado plasmada en su Modejib ncm fim Hum III MHmepHaifuoHCuiy
[Maqueta para un monumento a la Tercera Internacional, 1920].
Sin embargo, en el assemblage de Kobro la dimensión tecnológica e industrial
es mucho más explícita que en los contrarrelieves de Tatlin, y la preocupación
por la densidad se impone al interés por incorporar el espacio al núcleo de
la construcción. El uso del cristal recuerda a los relieves de Sofía Dymshits-
Tolstaya y de Tatlin, mientras que la transparencia y las letras hacen referencia
al cubismo. El largo filamento de metal curvado describe una forma ovalada que
evoca el contorno de una cabeza y, al igual que en Herramientas y productos in
dustriales de Strzemiñski, se podría interpretar que la escultura de Kobro repre
senta a un obrero. De hecho, como en el caso de los relieves de Strzemiñski, se
111
puede considerar que la construcción de Kobro FIG . 4 : Katarzyna Kobro, Konstrukcja
wiszqca (2) [Construcción suspendida (2)],
es una reflexión sobre la importancia ideológi ca. 1921-1922/1971-1979
ca que poseían la industria y la máquina para
los bolcheviques, así como la relevancia que el
Partido le concedía a la visión del tiempo y del
movimiento de Frederick Winslow Taylor, una
visión que Kobro emplearía más adelante para
generar la armonía estética de sus esculturas22.
La inscripción “ ToS 75” parece casi cientí
fica, como si fuera el nombre de una máqui
na. Es posible que haga referencia al cañón
de 75 mm que inventaron los franceses y que
se utilizó profusamente en la guerra polaco-
soviética (1919-1921). El largo alambre curvado
podría aludir a las dos ruedas que aportaban
movilidad a esta pieza de artillería de campo. La
construcción podría también relacionarse, por
lo tanto, con unas palabras que dijo Lenin en
1918 a propósito de la guerra: “Los que posean la
mejor tecnología, organización, disciplina y las
mejores máquinas serán los vencedores... Es
necesario dominar la tecnología más avanzada
para no acabar aplastados”'23. Desde esta pers
pectiva, las alusiones a una cabeza humana y
al arma indicarían que esta escultura abstracta
podría haber sido concebida como una celebra
ción del heroico soldado-obrero soviético.
Del resto de obras que Kobro creó en este pe
riodo, las únicas documentadas son Konstrukcja
wiszqca (1) [Construcción suspendida (1), 1921]
(fig. 4) y Konstrukcja wiszqca (2) [Construcción
suspendida (2), 1921-1922], ambas desapare
cidas. En estas dos piezas, la complejidad y la
contundencia de ToS 75 han sido sustituidas por
formas geométricas puras que desafían la gra
• 22. Andr/.ej Turowski, “ Theoretical
vedad, que flotan en el espacio y giran impul Rhythmology or the Fantastic World o f
sadas por la brisa del ambiente. La articulación Katarzyna Kobro”, en Katarzyna Kobro
1898-1951, óp. cit., pp. 83-88. • 23. Se cita
natural de las formas curvilíneas y rectangulares en Richard Stites, Rcvolutionaiy Dreams:
Utopian Vision and Experimental Life in the
genera unas implicaciones más rigurosas desde
Russian Revolution, Oxford (Reino Unido),
el punto de vista científico y matemático que las Oxford University Press, 1989, p. 147.
112
connotaciones industriales y tecnológicas de
ToS 75. La decisión de suspenderlas formas escul
tóricas permite establecer una relación entre la
construcción de Kobro y el y¿jioeoií KO H m ppejibecp
[Contrarrelieve de esquina ) que Tatlin creó en
1915, colgada en las esquinas de la sala para que
el espacio se incorporara por completo al centro
de la estructura24. Del mismo modo, es posible
que Kobro también se inspirara en parte en la se
rie de construcciones colgantes que Ródchenko
expuso en Moscú en mayo de 1921. Estas obras
también se basaban en formas geométricas -el
cuadrado, el triángulo, el círculo, el hexágono y
la elipse-, pero cada figura estaba formada por
anillos concéntricos que se obtenían cortando
una plancha de madera contrachapada y luego
se giraban para crear una estructura ósea total
mente integrada en el espacio25.
Otro estímulo que ejerció cierta influencia
en el planteamiento de Kobro fue el de las pin
turas suprematistas de Malevich. En Construc
ción suspendida (1), el uso del color, el énfasis en
el espacio y el análisis de las tensiones espacia
les que generan las formas sólidas en suspen
so -la tensión entre la elipsoide y el cilindro,
entre el cubo y el alargado ortoedro- revelan
una profunda conexión con las composicio
nes que concibió Malevich entre 1916 y 1917, en
las que estudiaba las interrelaciones entre for
mas geométricas rectilíneas y curvilíneas sobre
un fondo blanco que evocaba el espacio cós
mico26. Es como si Kobro hubiera trasladado el
vocabulario pictórico del artista ruso a las tres
dimensiones. En 1929, la artista reconocía que
Malevich había ejercido una influencia cons
tante en su obra: “Malevich plantea el proble
ma del equilibrio en la distribución del peso y
de la masa en el espacio, en sus incrementos
graduales dinámico-espaciales, y en sus análi
sis teóricos”27. En las esculturas que creó en los
114
años veinte, Kobro siguió emulando al pintor
en la pureza de sus medios y en la investigación
sistemática de las permutaciones compositivas.
En Construcción suspendida (2), la influencia
del suprematismo se funde con la de las cons
trucciones colgantes de Ródchenko. El anillo
de metal y la cruz se pueden relacionar con el
triunvirato de las formas suprematistas -el cua
drado, el círculo y la cruz-, pero en este caso
se fijan a una banda de metal, de manera que
forman una cinta de Móbius que se dobla en el
espacio y crea una composición abierta. Con el
movimiento ambiental, la configuración varía
para el observador estático, mientras que la luz
• 24 . Véase, por ejemplo, Vladimir Ta desmaterializa las formas de metal, y se aña
tlin, y¿ioeoü Konmppe:ibe(f> [Contrarre-
lieve de esquina, 1915 /1925]. Diversos
de a las sensaciones dinámicas del todo para
metales, madera y cuerda, 71 x 118 cm. convertirse en el epítome de la definición de
Museo Estatal de Rusia, San Peters
burgo. • 2 5 . Véase, por ejemplo, la la escultura que acuñaría Kobro más adelante:
r/pocmpaiicnieenniM KOHcmpyKifw Xel‘2 “Esculpir es modelar el espacio”28.
[Construcción espacial n.'112, ca. 1920]
de Ródchenko. Madera contrachapa- Además de dedicarse a la creación artística,
da, aluminio, pintura y alambre, 61 x
en la época de Smolensk, Kobro y Strzemiñski
83,7 x 47 cm. Museo de Arte Moderno,
Nueva York. • 26 . Véase, por ejemplo, estrecharon su relación creativa con Malevich,
la Cynpe\tamimecKaH .m ueonucb [Pin
tura suprematista, 1916-1917] de Kazi-
que vivía en la cercana localidad de Vítebsk. Se
mir Malevich. Óleo sobre lienzo, 97,8 x unieron a los UNOVIS29 (los heraldos del arte
66,4 cm. Museo de Arte Moderno, Nueva
York. • 27. Katar/.yna Kobro, “ Rz.e/.ba i
nuevo), un grupo dedicado a ampliar el cam
bryia" [Escultura y volumen], Europa, n." po de influencia del suprematismo a través del
2,1929; traducido al inglés en Timothy
O. Benson y Eva Forgács (eds.), Between diseño de tejidos, ropas, carteles, arquitectu
Worlds: A Sourcebook o f Central European ra, etcétera. A mediados de abril de 1920, los
Ai/ant-Gardes 1910-1930, LosÁngeles, Los
Angeles County Museum o f Art; Cam UNOVIS de Smolensk, la delegación fundada
bridge (Massachusetts), M IT Press,
por Strzemiñski, invitó al grupo de Vítebsk a
2002, p. 658. • 28 . íd. • 29 . Corres
ponde a Utverditeli novogo iskusstva. representar Victoria sobre el sol y el Ballet supre
• 30 . “ Primechanie k dvizheniiu Uno-
visa”, 13 de abril de 1920, A l’manakh
matista;}0. El 20 de octubre de 1920, se celebró
UNOV1S, n.11 1 (1920), lámina 44v; se en Smolensk el congreso regional de UNOVIS,
cita en A. Shatskikh, óp. cit., p. 108. •
31. Tatiana Kotovich, “ Unovis v tochke
seguido de la conferencia de Malevich En tomo
sotsio-kul’turnoi situatsii nachala veka”, al arte nuevo™.
en Malevich. Klassicheskii avangard. Vite-
bsk. Posvyashchaetsia 80-letiiu UNOVISa En Smolensk, además, Kobro y Strzemiñski
(Utverditeli Novogo Iskusstva), n.9 4, Ví- participaron directamente en la creación de
tebsk, Vitebskii oblastnoi kraevedches-
ldii muzei, 2000, p. 7; y O. Shikhireva, propaganda bolchevique. En el transcurso de la
“ Russkii period tvorchestva K. Kobri.
guerra polaco-soviética, el cuartel general del
Razmyshleniia ob istokakh slozheniia
stilia”, en ibíd., p. 150. Ejército Rojo, la administración política para
115
el frente occidental y una rama de la Agencia de Telégrafo de Rusia (ROSTA)
tenían su sede en esta ciudad. No cabe duda de que Strzemiñski produjo va
rios carteles para promocionar la campaña bélica de los rusos, entre ellos El
incremento de la producción y la mejora de la eficiencia son las mejoresgarantíaspara
vencer en elfrente (1920). Strzemiñski nunca habló de su obra propagandística,
pero Kobro reconocía abiertamente que había diseñado carteles para el Comi
té de Educación Política local32. No se conserva ningún cartel que se le pueda
atribuir, pero es evidente que se involucró de manera activa en el campo de
la propaganda política. El 10 de septiembre de 1920, por ejemplo, presidió un
comité del Departamento Provincial de Educación cuya misión era “aceptar y
evaluar obras decorativas concebidas para las manifestaciones de educación
política organizadas con ocasión de las maniobras del Distrito Militar Occi
dental”33. Puede que el relieve que creó para un taller de imprenta local (una
interpretación libre del cartel Golpead a los blancos con la cuña roja que había
diseñado El Lissitzky en 1919) estuviera relacionado con este acontecimiento34.
Estas actividades no eran más que un aspecto de la larga relación que man
tuvo la pareja con los bolcheviques. Parece ser que Strzemiñski ya trabajaba
para el gobierno en mayo de 1918, cuando se unió al equipo del recién fundado
IZO, un departamento que dependía del Comisariado Popular de Educación35.
Trabajó en el Departamento de Museos, se convirtió en director de la Agen
cia Central de Exposiciones, colaboró en la organización de las galerías, y en
la adquisición de obras de arte que luego se encargaba de distribuir por las
galerías y los museos de toda Rusia36. Al igual que Tatlin y otros artistas, es
evidente que estaba dispuesto a trabajar con el nuevo régimen para ayudar
a reorganizar la vida artística del país y “luchar contra el arte antiguo de una
manera más eficaz”37. Las raciones de comida que recibía regularmente en las
épocas de gran escasez eran un incentivo adicional.
En marzo de 1919, Strzemiñski lúe enviado a Minsk y después a Vítebsk38.
El 18 de noviembre de 1919, ya vivía en Smolensk y trabajaba para la sección
de arte del Departamento Provincial de Educación, en un principio como ins
tructor y después, a partir del 4 de abril de 1920, como jefe de sección39. Fundó
un taller de enseñanza en el que estudió Nadia Khodasevich40(antes de con
vertirse en Nadia Léger). Khodasevich recordaba que, en sus lecciones,
Strzemiñski hablaba de Giotto, de Masaccio, de Miguel Ángel y de Andréi
Rubliov, y que uno de sus preceptos fundamentales era: “El cubo, el cilindro,
el cono, la esfera: simplicidad terriblemente compleja”41. Es evidente que
Strzemiñski, siguiendo el ejemplo de Malevich, animaba a sus alumnos a
que estudiaran la evolución de los estilos y, el 29 de junio de 1920, dictó una
lección acerca de “las soluciones artísticas y las composiciones espaciales” de
Rafael42. Además, participó activamente en la creación de un museo de arte
116
contemporáneo para la ciudad43. En julio
de 1920, se hizo cargo de una subsección in
dependiente del IZO en la que trabajaban acto
res y personal del museo44. Como es natural,
• 32. A. Turowski, Malewicz iv Wars-
Kobro y él colaboraron en el diseño de esceno
zawie. Rekonstrukcje i symulacje, Cra grafías teatrales, y algunas de ellas se expusie
covia, Universitas, 2002, p. 246. • 33.
“ Protokol Zasedeniia komisii po prie-
ron en la Primera Exposición Estatal de Arte que
mke i otsenke dekoratyvnyh rabot po se celebró en el mes de mayo de ese año en
ustroistvu politichesko-prosvetitel’noi
demonstratsii k manevrom zapasnykh Smolensk45.
chasti Zapadnogo voennogo okruga”, en No cabe duda de que, en términos genera
I'ond 19, Opis 1, Edinits Khraneniia 1222,
List 39, Archivos históricos, Smolensk; les, las experiencias de Kobro y Strzemiñski en
se cita en A. Turowski, Maleivicz tv War-
Rusia ejercieron una influencia perdurable y
szawie. Rekonstrukcje ¡symulacje, óp. cit.,
p. 238. • 34. A. Shatskikh, óp. cit., p. 110. positiva en su teoría y en su practica artística.
• 35. A. Turowski, Maleivicz w Wars-
zaivie. Rekonstrukcje i symulacje, óp. cit.,
Su creatividad se benefició del estímulo creativo
pp. 235,398. El 6 de diciembre de 1918, de sus encuentros con la vanguardia. Adquirie
Strzemiñski era el presidente del De
partamento de exposiciones. • 36. V.
ron una visión teórica muy desarrollada de las
Vlasova, “ Iz istorii khudozhestvennoi ideas y los problemas artísticos, influida por los
zhizni revolutsionnoi Moskvy: Deiatel-
nost’ Vserossiiskogo tsentral’nogo vys- escritos de Malevich y por la labor analítica que
tavochnogo biuro (1918-1921)”, Sovets- habían llevado a cabo en el IZO46. En Rusia, ade
koe iskusstvoznanie, n.” 23,1988, p. 334,
n." 18; y Konstantin Umanskij, Neue más, estudiaron las relaciones entre el arte, la
Kunst in Russland 1914-1918, Potsdam,
ciencia, las matemáticas y los principios del tay
Gustav Kiepenheuer Verlag; Munich,
Hans Goltz Verlag, 1920, p. 64 • 37. W. lorismo. Llegaron a Polonia con la firme creen
Strzemiñski, “O sztuce rosyjskiej: Nota-
tki” [Sobre el arte ruso. Apuntes],Zivrot-
cia de que había que aprovechar las capacidades
nica, n.e 3,1922, pp. 79-82; Wladyslaw artísticas para mejorar el entorno, una idea que
Strzemiñski, “O sztuce rosyjskiej: Notat-
ki”,Zwrotnica, n.5 4,1923, pp. 110-114; tra
defendían tanto los UNOVIS como los construc-
ducido al inglés en Timothy O. Benson y tivistas rusos. Se convirtieron en los líderes del
Éva Forgács (eds.), óp. cit., p. 277. • 38.
Sobre la destinación a Minsk, véase V. constructivismo polaco y adoptaron el nombre
Dimitrev, “ Pervyi itog”, óp. cit., p. 2. • 39. de este movimiento, pero rechazaban la visión
O. Shikhireva, óp. cit., p. 85. • 40. Tam
bién Wanda Chodasiewicz-Grabowska. estrictamente funcional del constructivismo
• 41. L. Dubenskaia, Raskazyvaet Nadia
soviético, aunque estaban convencidos de que
Lezhe, Moscú, Detskaia literatura 1981,
pp. 50-51, 58; citado en O. Shikhireva, el arte era la fuerza de organización suprema47.
op. cit, p. 85. • 42. Se cita en A. Turows
ki, Malewicz iv Warszawie. Rekonstrukcje i
En Polonia, Kobro y Strzemiñski aplicaron los
symulacje, óp. cit., p. 244. • 43. A. Shats conocimientos prácticos, teóricos y administra
kikh, óp. cit., p. 108. • 44. A . Shats
kikh, óp. cit., p. 110 • 45. A. Shikhireva,
tivos que habían adquirido en la Rusia soviética
óp. cit, p. 85. • 46. “Polozhenie otdela y los desarrollaron aún más. Pero sus aventuras
izobrazitel’nykh iskusstv i khudozhes
tvennoi promyshlennosti NKP po vopro- rusas también tuvieron un impacto negativo. Su
su ‘o khudozhestvennoi kul’tuiy’”, Iskuss- experiencia les había enseñado a desconfiar de
tvo kommuny, n.911,16 de febrero de 1919,
p. 2. • 47. “Co to jest konstruktywizm”, los enredos políticos y en Polonia siempre in
Blok, n.” 6-7 (1924); traducido al inglés
sistieron en que el arte tenía que ser totalmente
en Timothy O. Benson y Éva Forgács
(eds.), óp. cit., pp. 496-497. independiente de la política y del gobierno.
118
LA OBRA DE KATARZYNA
K O B R O Y LA S A LA N EO
PLÁSTICA DE W tA D YStA W
STRZEMIÑSKI, ESPEJOS DE
LAS IN TERACCIO NES SO-
CIO-POLÍTICO-ESTÉTICAS
DE LAS VANGUARDIAS H
G lad ys C. Fabre
Marx dijo “transformad el mundo”;
Rimbaud dijo “cambiad la vida”;
estas dos consignas son
para nosotros una y la misma.
André Bretón, 1935
o hay ningún otro tema para una exposición que refleje mejor
N
la originalidad de las interacciones del neoplasticismo y otros
ismos de la vanguardia internacional que el que nos ocupa. Los
artistas aquí presentados participaban de una nueva visión del
mundo. Sin embargo, esta proclamación unánime resultaba in
suficiente: faltaba por determinar las direcciones a tomar y los medios plásticos
para alcanzar la meta.
El constructivismo ruso y de Europa del Este, De Stijl y la revista L'Esprit
Nouveau coincidían en la necesidad de edificar un nuevo entorno basado en un
lenguaje elemental aplicable a todas las disciplinas y crear así una vida armo
niosa para el conjunto de la sociedad. A este respecto surgían ya divergencias:
¿en armonía con qué? ¿Con el orden platónico inmutable del universo invo
cado por el neoplasticismo de Piet Mondrian o con el de los descubrimientos
científicos tales como el del continuo espacio-tiempo de Einstein valorado por
Theo van Doesburg, El Lissitzky y László Moholy-Nagy? ¿Alcanzar la armonía al
“reconciliar la fisiología del ojo con el carácter abstracto del espíritu”1, tal como
Wladyslaw Strzemiñski teorizaba tras la guerra? ¿De acuerdo con la organiza
ción marxista condenando el individualismo o, al contrario, reivindicando la
libertad de “ser uno mismo”2en el marco de ese universalismo humanista al
que Francia seguía tan apegada?
Ante todas estas opciones, los artistas de ideas más abiertas se preguntaban
cómo conseguir la mejor síntesis a la vez que se apropiaban de los métodos
conceptuales y los medios de los tiempos modernos: la máquina, la fotografía,
el cine y las nuevas técnicas de construcción. Estos anhelos explican los ajustes
teóricos y la evolución de las prácticas, hasta el punto de considerar el arte como
un laboratorio de investigaciones en múltiples direcciones. Este aspecto nos
conduce a afirmar que la práctica artística precede a menudo a la teoría o, en el
mejor de los casos, que la obra y su justificación se construyen conjuntamente.
Por ello, Strzemiñski afirmaba situar “el ojo en el extremo del pincel”3.
La historia del arte ocasiona a menudo malentendidos cuando pretende
explicar una obra con escritos posteriores, atribuyendo al teórico la preeminen
cia de una originalidad plástica de la que no ha sido siempre el instigador. Por
consiguiente, me pregunto hasta qué punto el “ojo” de Strzemiñski se fijaba en
120
las esculturas de Katarzyna Kobro -por supues
to con la intención honrada de promover el arte
de su mujer- y, al revés, en qué medida su mi
rada no minimizaba en cierto modo la fuente
misma de sus reflexiones. De este modo, las es
culturas de Kobro y, junto con ellas, el tardío
espacio de exposición de Strzemiñski -la Sala
neoplástica- arrojan luz sobre las soluciones
específicas, teóricas y prácticas, y las aspiracio
nes utópicas que fueron fuerza motriz de ima
ginarios y creaciones diversificadas, emergidas
a raíz de intercambios de exposiciones, revistas,
encuentros -especialmente con los miembros
del grupo De Stijl—. En esta aproximación no
debe olvidarse la dificultad de las mujeres artis
tas para acceder, en el seno del mencionado
activismo, a un reconocimiento auténtico.
121
Estas creaciones nos llevan a evocar las cir
cunstancias por las que el movimiento holandés
ejerció su influencia en el arte polaco. Henryk
Berlewi fue, de forma clara, el primer artista
polaco en tener contactos con el grupo De Stijl
al participar, como Van Doesburgy Vilmos Hus-
zár, en el Congreso Internacional de Artistas
Progresistas de Dusseldorf (en mayo de 1922) y
exponer, con ellos, en la Grosse Berliner Kunst-
ausstellung de 1923. En 1924, mostró en Varso-
via sus Mechano-Faktura [Mecanofacturas] en el
salón de automóviles Austro-Daimler; al mismo
tiempo, el grupo Blok (1924-1926), de reciente
creación entonces, expuso en la capital con los
artistas Katarzyna Kobro, Henryk Stazewski,
Wladyslaw Strzemiñski, Mieczyslaw Szczuka,
Teresa Zarnower, Witold Kajruksztis, entre
otros. A través de Berlewi y de Stazewski, el gru
po se conoció el movimiento De Stijl, incluso la
revista Blok publicó en su número 5 de 1924 un
artículo de Van Doesburg en torno a “Odnowie-
nie architektury” [La renovación de la arquitec
tura] . En 1926, gracias a Stazewski y al arquitecto
Szymon Syrkus, el primer número de la revista
del grupo Praesens (que sucede a Blok) incluyó
un escrito sobre arquitectura con ilustraciones
de J.J.P. Oud, Van Doesburg y Gerrit Rietveld.
Szymon Syrkus residió en París de 1922 a 1924.
En abril, mientras Stazewski visitaba por vez
primera la ciudad, el grupo De Stijl realizó una
exposición en la École spéciale dArchitecture,
4 . W. Strzemiñski; K. Kobro, “ Kompo
que retomaba en parte la que fuera presenta zycja przestrzeni. Obliczenia rytmu cza-
da en la Galerie de rEffort Moderne en octubre soprzestrzennego” [La composición del
espacio: cálculo del ritmo espacio-tem-
de 1923. Van Doesburg y Cornelis van Eesteren poral, 1931], Lódz, Biblioteka a. r.. vol. 2,
mostraron allí maquetas de arquitectura, dos s. f. [1931], pp. 53-4. Un extracto de este
escrito se encuentra reproducido en la
de ellas con muros de colores -Maison particu- presente publicación, pp. 213-219. Este
liére [Casa particular] y Maison d’artiste [Casa de texto y otros fueron traducidos al fran
cés y comentados por Antoine Baudiny
artista], ambas de 1923-, así como aguadas Pierre Mazime Jedryka en W. Strzemiií-
ski; K. Kobro, lispace uniste. Écrits du
de Van Doesburg tituladas Contre-Construction
constructivismepolonais, Lausanne, LÁge
[Contra-construcción] y Construction de l’espace - d’homme, 1977, p. 107.
122
FIG. l:Th eo van
Doesburg, Construction
de L’Espace - Temps II
[Construcción espacio-
temporal II], 1924
123
(1924). Por esta razón, es preferible aproximar la
Sala de Lódz al ambiente interior del estudio de
Mondrian, situado también en un edificio anti
guo de París. A juzgar por la correspondencia
entre Strzemiñski y Van Doesburg, conservada
en el Instituto Neerlandés para la Historia del
Arte (RKD Nederlands Instituut voor Kunst-
geschiedenis), los dos artistas intercambiaron
principalmente documentación, sobre todo du
rante 1928, año del I Congreso Internacional de
WSPÓtCZESNA
Arquitectura Moderna [Congrés International
dArchitecture Moderne, CIAM] en La Sarraz,
Suiza. Antes, hacia 1925, se habían estrechado
SZTUKA
los lazos con Mondrian y Michel Seuphor gracias
a Syrkus, Stazewski y Jan Effenberger-SIiwiñski.
Este último había dejado Polonia para instalar
se en París en 1922. Conoció a Adolf Loos en el
Salón de Otoño de 1923 y, en esa fecha, abrió la
galería Au Sacre du Printemps que se conver
tiría en la sede de reuniones organizadas cada
sábado por la efímera revista Les Documents inter-
nationaux de l'Esprit Nouveau (1927) dirigida por
Michel Seuphor y Paul Dermée. Dichas tertulias
literarias y artísticas reunían a la vanguardia
parisina, desde Enrico Prampolini a Mondrian,
pasando por Georges Vantongerloo, Stazewski
o Tristan Tzara.
La otra plataforma de las relaciones entre
el neoplasticismo y el arte polaco fue la revista
LArt Contemporain - Sztuka Wspólczesna. Revue
dart International (1929, fig. 2) gestionada por
Wanda Chodasiewicz-Grabowska [más tarde:
Nadia Khodasevich Léger], antigua alumna de
Kazimir Malevich y de la Academia moderna5.
Grabowska, su marido, el poeta Jan Brz^kowski,
y Stazewski fueron los eficaces recaudadores
de donaciones de obras de arte de la vanguar
dia parisina (mientras Strzemiñski colabora
ba reuniendo obras desde Polonia). Su meta
era constituir una colección ejemplar para un
124
FIG. 2: ¡Art Contemporain - Sztuka futuro museo en Polonia6. A su vez, todos estos
Wspótczesna. Revue d'art intemational
[El arte contemporáneo. Revista de artistas vinculados a los distintos “ismos” (ex
arte internacional], Jan Br/.ekovvski; ceptuando a los surrealistas, salvo Jean Arp) se
Wanda Chodasiewicz-Grabowska
(eds.), París, n." 1,1929 encontraban en el grupo Cercle et Carré creado
por Seuphor en 1930. A principios del año si
guiente, los artistas centrados exclusivamente
en la abstracción o en el grupo Art Concret -un
grupo muy pequeño que en 1930 reunía a Van
Doesburg, Jean Hélion, Léon Tutundjian y Otto
Gustaf Carlsund- fueron convocados por Van
Doesburg para formar un nuevo movimiento lla
mado Abstraction-Création. Más coherente que
Cercle et Carré y menos restrictivo que Art Con
cret, Abstraction-Création contó con un cente
nar de miembros entre 1931 y 1936. De esta ma
nera, se dieron encuentro Kobro, Strzemiñski y
Stazewski con antiguos y nuevos miembros del
grupo De Stijl, como César Dómela, Jean Gorin,
Mondrian, Bart van der Leck, Vantongerloo y
Friedrich Vordemberge-Gildewart.
Junto con las influencias de Mondrian y Van
Doesburg, cabe destacar la de Vantongerloo.
Este, al igual que Gino Severini, defendió el uso
de las matemáticas para conseguir una unidad
5. La Academia Moderna [Académie
Moderne] activa de 1924 a 1931 en París.
perfecta del plano o del volumen, y consignó sus
.
Allí enseñaron artistas como Amédée
Ozenfanty Femand Léger. • 6 La colec
ción fue expuesta en 1931 en el Museo de
argumentos en los primeros números de la re
vista De Stijl y luego en su libro El arte y sufuturo
arte municipal de Lódz y trasladada más (1924)7. Mondrian desaprobaba recurrir a las
tarde al Palacio Po/.nanski de la misma
ciudad. Las obras que se encuentran en matemáticas, fiándose tan solo de la intuición
la Sala neoplástica fueron seleccionadas
para unificar los contrastes de líneas y de colores.
atendiendo a su grado de abstracción
geom étrica y a cómo se integraban En cuanto a Van Doesburg, se dejaría convencer
y dialogaban unas con otras. Estaba
formada por piezas de Vantongerloo,
bastante más tarde, como lo atestiguan su Com-
Van Doesburg, Huszár, miembros de position arithmétique [Composición aritmética]
De Stijl, así como Sophie Taeuber-Arp,
Berlevvi, Stazewski, Strzemiñski y Ko y su manifiesto Art Concret8, ambos de 1930. En
bro. • 7. (Jeorges Vantongerloo, ÚArt et este opúsculo, el artículo “Les problémes de l’art
son avenir, Amberes, Edition De Sikkel,
1924. • 8. Publicado en el número in concret. Art et Mathématiques” [Los problemas
troductorio de la revista A rt Concret, del arte concreto. Arte y matemáticas], redacta
París, abril de 1930. • 9. Véase “ El unis-
mo en la pintura” en esta publicación. do por Hélion, presenta concordancias con las
Traducción del original en polaco en W.
ideas expuestas en El unismo en pintura (1927)9,
Strzemiñski, Unizm w malarstwie, Varso-
via, Praesens, 1928. lo cual confirma que el juego de influencias fue
125
multidireccional. “Para que el cuadro sea univer
sal -precisa Hélion- hace falta que las relaciones
recíprocas de sus elementos sean determinadas
por construcciones geométricas exactas, esto es,
entre los elementos de las relaciones numéricas
deducidas de un módulo original”10.
126
f i g . 3 : Vista de la
Sala Neoplastyczna
[Sala neoplástica],
1948
127
el principio estricto de ortogonalidad. En am
bos casos, puede interpretarse como una cons
tatación de la libertad de los artistas, incluso de
los más dogmáticos, así como una adaptación a
las realidades materiales -en el primer caso, el
bienestar del ocupante; en el otro, un posible ca
muflaje de la estructura angular de la pared-. In
cluso puede leerse, a ojos de Strzemiñski, como
un “guiño”, un recuerdo de las curvas presentes
en sus Kompozycji architektonicznych [Composi
ciones arquitectónicas] de los años veinte y las
esculturas espaciales del unismo. Sea como fue
re, ese muro blanco tiene una fuerte presencia JL A . j
128
se invadido la casa, la calle y la ciudad, la necesidad de pintar cuadros desapa
recería. Esta desaparición se ve confirmada ya por los interiores neoplásticos de
Huszár y Vantongerloo, y en la casa Schróder de Rietveld, donde solo los objetos
funcionales (un reloj de pared o lámparas) cuelgan de la pared.
En consecuencia, no es de extrañar que la Sala neoplástica, integrando cua
dros y, además, apartándose de las normas del neoplasticismo, no convenciera a
los miembros de De Stijl, pues, la interacción entre el espacio mural y las obras,
y entre estas últimas y el entorno habría suscitado sus reticencias.
Para intentar comprender el objetivo del artista polaco, hemos de invocar en
última instancia la función utilitaria del arte reivindicada por los constructivistas
rusos y, en ese ámbito, por los grupos Blok y luego Praesens de los que habían
formado parte Strzemiñski y Kobro13. De acuerdo con esta interpretación, la Sala
neoplástica habría sido concebida desde el origen como espacio de exposición,
siendo elKabinettderAbstrakten [Gabinete abstracto, 1927] de El Lissitzky, en Ha-
nover, el ejemplo más espectacular. Alexandre Domer había pensado primero en
Van Doesburg (1925) para ese proyecto que acogía obras de Francis Picabia, Pa
blo Picasso, Fernard Léger, Mondrian, Friedrich Vordemberge-Gildewart, entre
otros. Pero su propuesta fue considerada insuficiente y se recurrió a El Lissitzky.
El problema planteado al artista ruso era idéntico al que se le planteaba (tal vez)
a Strzemiñski: ¿cómo presentar obras, relativamente dispares e intercambia
bles, dentro de un espacio construido, de manera que el espectador tenga que
desplazar la mirada y adoptar una conducta creativa? Para dicho fin, El Lissitzky
concibió una pared con estrechos listones verticales pintados por un lado en
blanco y por el otro en negro, en la que mantuvo espacios huecos para exponer
piezas sobre fondo blanco o negro, dispuestas arriba, abajo o en los laterales,
siguiendo una composición clara, sobria y dinámica. Así, cada cuadro conser
vaba su autonomía pictórica en un marco organizador, cinético, neutro, blanco
o negro, en función del desplazamiento del espectador. Aquí, la escenografía y
el estilo constructivista no mediaban en la apreciación de las obras, ni tampoco
se limitaban al tradicional alineamiento de pinturas que se aprecia en Lódz. Si
Strzemiñski intervenía demasiado en la composición mural que presentaba los
cuadros, a ello se sumaba la injerencia en las esculturas de Kobro para las que
realizó pedestales. Estos paralelepípedos eran de vidrio para, puede imaginarse,
dejar que se apreciase la interpenetración del espacio dentro de las Composiciones
espaciales; sin embargo, al ser transparentes, las aristas blancas de su estructu
ra interfieren en la visión de la escultura. Es más, quizás por una voluntad de
unidad visual, la estructura de estos pedestales recordaba a la del mobiliario
constructivista (compuesto por mesa y banco) concebido por Strzemiñski para
esta misma sala. Esta homogeneidad de principio puede hacer reflexionar sobre
el cierto control que Strzemiñski ejercía sobre la obra de su mujer.
129
ASPIRACIÓN A LA UNIDAD UNIVERSAL
Y DIFERENCIA EN LO MISMO
En su notable y original ensayo The Point o f Imbalance in the Oíd Dream o/Sym-
metryH, Ewa Franus desarrolla una idea según la cual el unismo, defendido en
pintura por Strzemiñski y en escultura por Kobro, fue, por una parte, la expre
sión de la utopía social revolucionaria en la que, so pretexto de igualdad, la dife
rencia de sexos se neutralizaba en un no man’s ¡and idealista aunque delimitado
por los hombres. Por otra, el unismo constituía el espejo de las aspiraciones
de la pareja en torno a una vida armoniosa resultado de la sublimación de sus
diferentes naturalezas y disciplinas artísticas. Franus subraya también la distan
cia que se produce entre 1920, fecha de su unión, y 1948, fecha de creación de
la Sala neoplástica, y llama la atención sobre el contraste entre el hecho de que
Strzemiñski presentara las obras de Kobro al mismo tiempo que le interponía
un pleito para quitarle la custodia de su hija15y tenía el gesto -simbólico- de
no invitarla a la inauguración.
Sin extendernos sobre la convincente exposición de esta autora, podemos
constatar que la concepción unista que pretende sublimar el dualismo16de la
simetría se encuentra en el extremo opuesto a la postura de Mondrian, pues,
por un lado, este tomaba en cuenta la oposición femenino-masculino al cruzar
perpendicularmente una línea horizontal (que encarnaba lo femenino) y una
vertical (lo masculino); y, por el otro, rechazaba toda simetría considerada como
perteneciente al orden de la naturaleza, privilegiando un equilibrio asimétrico.
Para concluir, llama la atención que las obras de Kobro sean anteriores a cier
tas formulaciones pictóricas unistas de Strzemiñski. Ello constituye un indicio
de la importancia y del impacto que tuvieron en la formulación del unismo. Si
las fechas presentadas son correctas, ¿cómo no percatarse de que la Kompozycja
abstrakcyjna [Composición abstracta, 1924-1926] de Kobro -por la imbricación
de la forma y del fondo que obliga a una lectura en continuo vaivén- prefigura
las Composiciones pintadas sobre vidrio de Strzemiñski (1926) y sus Composiciones
arquitectónicas, como Kompozycja architektoniczna 1 [Composición arquitectónica
1,1926]? Más todavía, la Kompozycja przestrzenna (1) [Composición espacial (1),
1925] de Kobro constituía ya una unidad orgánica, aunando geometría y ondula
ciones biomórficas, que, al recortar una forma en el espacio, anunciaba las pintu
ras unistas de principios de los años treinta. En cuanto a Kompozycja przestrzenna
(3) [Composición espacial 3,1928], parece que la escultura sirvió de modelo a
las Composiciones arquitectónicas26,29 y 30 (1929): Strzemiñski solo habría tenido
que enderezar verticalmente la escultura y compenetrar la forma de su base
rectangular con la forma virtual redondeada dibujada en el espacio. En 1925,
Kobro era plenamente consciente, al igual que su marido, de lo que socialmente
130
estaba en juego, pero mientras él se centró en
la tipografía, y pretendía crear una estética apli
cable a otras disciplinas: la Composición espacial
(1) -declinada en las Composiciones espaciales (7)
(1931) y (8 ) (1932)- poseían un potencial uso ar
quitectónico que se confirmó en la maqueta del
colegio preescolar del Projektprzedszkolafunkcjo-
nalnego, “Forma’ [Proyecto de escuela funcional
de preescolar, “Forma”, 1932-1934].
Se podría afirmar también que el contraste
entre los planos rectangulares de colores neo
plásticos y las curvas sinuosas, siempre blancas,
presentes en las esculturas de Kobro en 1929,
fueron su manera de expresar lo femenino su
blimándolo en la perseguida “unidad”. Sin em
bargo, dicha unidad no era un todo dentro del
cuadro que, se quiera o no, está limitado por su
formato; en Kobro suponía un “volumen en de
venir”, abierto, que se fundía con el espacio ex
terior imprimiéndole ritmo, vida. Al liberarse del
volumen y de la masa, la artista supo convocar al
mismo tiempo la inmaterialidad mallarmeana de
la blancura, el infinito de Malevich y el espacio-
tiempo de Van Doesburg gracias a la energía pura
del color compenetrándose en el espacio.
Con o sin razón, advierto una gran diferencia
• 14. Evva Franus, “The Point o f Imba-
lance in the Oíd Dream o f Symmetiy”, entre Strzemiñski y Kobro: el primero ve en el
en Wtadysfaw Strzemiñski 18,93-1952, Ma arte su existencia; la segunda, la existencia por
terials o f the Conference, Lódz, Muzeum
Sztuki Library, 1995, pp. 128-137. • 15. A el arte, hasta que el nacimiento de su hija, en
ello se añaden los muchos problemas
1936, modificó su trayectoria. A pesar de las re
debidos al origen germano-ruso de
la escultora, lo que le acarreó una con voluciones proclamadas a lo largo de los años, la
dena de seis meses de cárcel, de la que
condición de mujer artista continua siendo una
luego fue absuelta. • 16. “ La noción
dualista debe ser sustituida por la unis- cuestión de actualidad, como lo es también el an
ta”, escribe Strzemiñski, en la presente
publicación, “ Unismo en la pintura”,
helo de “encontrarse” ante las expresiones artís
p. 204. Publicado originalmente como ticas internacionales y el caos permanente de la
“ Unizm w malarstwie”, óp. cit. Véase
también W. Strzemiñski, “ Dualizm i sociedad. Prueba de este deseo, es la libertad con
unizm” [Dualismo y unismo, 1927], en la que Strzemiñski se desvía de las normas del
Wybór pism estetycznych [Selección de
escritos estéticos], Cracovia, Universi- neoplasticismo al que, no obstante, se volvió a re
tas, 2006, pp. 23-25; y W. Strzemiñski;
ferir en 1948 como un pedestal histórico e inter
K. Kobro, Uespace uniste. Écrits du construc-
tivismepolonais, óp. cit., p. 75. nacional para el renacimiento del arte moderno.
131
LL LL
Henryk Stazewski, Obraz abslrakcyjny II
[Pintura abstracta II], ca. 1928-1929
Páginas 132-133:
Wladsytaw Strzemiñski,
Sala Neoplastyczna [Sala neoplástica],
1948A960. Reconstrucción de
Boleslaw Utkin, Muzeum Sztuki
de Lódz, 1993
134
Katarzyna Kobro, Kompozycja
przestrzenna (6 ) [Composición
espacial (6)], 1931
136
137
Páginas 138-139: Sophie Taeuber-Arp, Composition
,. . . „ . [Composición], 1930
Katarzyna Kobro, Kompozycja r
abstrakcyjna [Composición
abstracta], ca. 1924-1926
140
14]
Jean Hélion, Composition
[Composición], 1930
142
143
(Jeorges Vantongerloo, Construction
émanantdu triangle equilateral
[Construcción derivada de un
triángulo equilátero], 1921
144
3IIIIIIIII
■iiiiiim
■ m u
■ II
iii III
1 1 ( 1 1 1
146
Theo van Doesburg, Contia-composition XV
[Contra-composición XV], 1925
Páginas 148-149:
147
150
Wladystaw Strzemiñski, Kompozycja przestrzenna (1)
[Composición espacial (1)], ca. 1948
151
Wladyslaw Strzemiñski, Fotel. Mebelz zestawu do
Sali Neoplastycznej w Muzeum Sztuki w Lodzi [Silla.
Pieza del mobiliario de la Sala neoplástica del
Museo de Arte de Lódz], 1947-1948
Wtadyslaw Strzemiñski, StóL Mebel z zestawu
do Salí Neoplastycznej ivMuzeum Sztuki w Lodzi
[Mesa. Pieza del mobiliario de la Sala neoplástica
del Museo de Arte de Lód¿], 1947-1948
154
PARALELISMOS
V A N G U A R D IS T A S
HISPANO-POLACOS
Ju a n M an u el Bonefr
a historia de las relaciones entre la
L
vanguardia española (por esos años
tan entrelazada con la latinoamerica
na) y la polaca empieza circa 1914, con
la estancia en Madrid de una serie de
creadores polacos afincados en París hasta que
el estallido de la Primera Guerra Mundial les
forzó a trasladarse. Tres de ellos, los pintores
Józef Pankiewicz, Wladyslaw Jahl y Marjan Pasz-
kiewicz, tuvieron, como Robert y Sonia Delau-
nay, también madrileños de adopción durante
parte del conflicto europeo, estrecha relación
con el ultraísmo. Jahl y Paszkiewicz estuvieron
muy presentes en las publicaciones de Ultra, el
segundo principalmente como teórico y el pri
mero como ilustrador al mismo nivel que la ar
gentina Norah Borges o que el uruguayo Rafael
Barradas. Junto a ellos, daba sus primeros pasos
un poeta en ciernes, el polaco Tadeusz Peiper.
Tras su retorno al país natal, renacido como tal
en 1918 tras el final de la contienda, Peiper tradu
jo al polaco composiciones del chileno Vicente
Huidobro, de acción madrileña tan decisiva por
aquellos años, así como de los ultraístas, entre
ellos Jorge Luis Borges y Guillermo de Torre. En
su revista cracoviense Zwrotnica (1922-1927), de
un espíritu, valga la redundancia, muy L'Esprit
Nouveau (1920-1925), dio cuenta, a la altura de
1923, de la aparición de Fervor de BuenosAires, de
Borges; de Hélices, de Guillermo de Torre; o de
Kindergarden, de Francisco Luis Bernárdez. Prin
cipal animador de la vanguardia poética polaca
de los años veinte, Peiper adquirió parte de su
bagaje en Madrid; en clave española podríamos
decir que fue el Guillermo de Torre polaco. En
Literaturas europeasde vanguardia (1925), De Torre
lo menciona; no obstante, parece dedicar más
atención a los redactores de la revista literaria
polaca Skamander, motivo por el cual Peiper se
quejó amargamente de ello, dándose un cruce
156
de cartas públicas en la revista coruñesa A//ár, afín al ultraísmo. Sin embargo,
Peiper no solo no mantuvo esa conexión española, sino que terminó ocultán
dola. Para la historia de la vanguardia polaca lo que cuenta es sobre todo la
estrecha relación del director de Zwrotnica con sus colegas Jan Brz§kowski,
Jalu Kurek y Julián Przybos, y con artistas como Tytus Czyzewski -también
poeta, quien por aquella época realizó un viaje español que dejaría huellas en
su obra-, Katarzyna Kobro, Timón Niesiolowski, Kazimierz Podsadecki, Henryk
Stazewski yWladyslaw Strzemiñski, además de con Malevich, en compañía del
cual visitaría la Bauhaus en 1927.
En la que fuera biblioteca de Huidobro, una de las grandes bibliotecas de
vanguardia de su tiempo, riquísima en materiales de Europa central, y dividida
hoy entre Santiago de Chile y el TEA de Santa Cruz de Tenerife, se conservan
testimonios de su relación con Peiper y del conocimiento que gracias a él tuvo
de la vanguardia polaca. En ella figuran Szósta! Szósta! Utivór teatralny w dwóch
cz^Éciach [¡La sexta! ¡La sexta! Una obra teatral en dos partes, 1926] (fig. 1) de
Peiper y Sruby. Poezje [Tornillos. Poesía, 1925] (fig. 2) de Julián Przybos -ambos
libros con espectaculares cubiertas de Strzemiñski (figs. 1y 2)-, así como nú
meros de las revistas varsovienses Nowa Sztuka (1921-1922) y Blok (1924-1925),
y un título más tardío, Croquis dans les ténébres (1944), publicado en su exilio
londinense por el polifacético Stefan Themerson.
Más allá de esas estancias, que como he indicado fueron consecuencia de
la Primera Guerra Mundial y que solo se prolongaron en el caso de Jahl y Pasz-
kiewicz, las únicas otras dos incorporaciones polacas significativas a la escena
artística española de los años anteriores a la Guerra Civil fueron las de dos ex
celentes grafistas, comunistas ambos por aquel entonces y completamente ol
vidados en su país natal: me refiero, naturalmente, a Mauricio Amster y Mariano
Rawicz, quienes terminarían exiliándose en Chile, sin regresar jamás a Europa.
Entregados a la gráfica para editoriales y revistas de extrema izquierda, hay que
recordar, sin embargo, que Amster fue el autor, en 1936, del diseño del catálo
go (con prólogo de Guillermo de Torre) y del cartel publicitario, en su versión
madrileña, la pionera retrospectiva picassiana española organizada por ADLAN
(con la colaboración especial de Luis Fernández) en Barcelona; y que Rawicz
fue el grafista de la revista madrileña de arquitectura y decoración Viviendas.
Volviendo a los años del ultraísmo, numerosas fueron las revistas europeas
donde los poetas de ese movimiento coincidieron con creadores polacos. Tal
vez el caso más significativo sea el de Manométre (1922-1928) de Lyon, del mé-
dico-poeta-cineasta (y ocasionalmente pintor: recordemos sus décalcomanies
post-Óscar Domínguez) Émile Malespine, inventor, sucesivamente, de dos
ismos: el suridéalisme y el babélisme, ambos de nula fortuna crítica. Pero lo pu
blicado evidencia lo buenísima que era la agenda de su director: Hans Arp,
157
Borges y su hermana Norah, el arquitecto belga
Víctor Bourgeois, la escritora holandesa Tilly Brug-
man, Serge Charchoune, el poeta peruano Serafín
Delmar, Huidobro, Lajos Kassák, el poeta estri-
dentista mexicano Manuel Maples Arce, Pierre de
Massot, el poeta croata Ljubomir Micic, László Mo-
holy Nagy, Mondrian, el pintor belga Jozef Peeters,
Peiper -e l único nombre polaco presente en una
revista en cuyo directorio figuran Zwrotnica y Blok-,
Benjamin Péret, Kurt Schwitters -del cual Peiper
poseyó un collage merz, que terminaría donando
al Muzeum Sztuki de Eódz-, Michel Seuphor, Phi-
lippe Soupault, Guillermo de Torre y otros ultraís-
tas españoles, Tristan Tzara, Herwarth Walden...
Cerca, pues, las firmas de Peiper, Huidobro y Gui
llermo de Torre: algo que sería muy frecuente por
aquel entonces.
Entre 1924 y 1930, el pintor Henryk Stazewski,
al que acabo de citar entre los interlocutores de Pei
per en los años de Zwrotnica, pasó largas tempora
das en París, donde desde el siglo XIX había existido
una nutrida colonia artística polaca. Redactor de la
revista varsoviense Praesens (1926-1929), como no
podía ser de otro modo, pronto conectó con otros
miembros de la red moderna, tales como Paul Der-
mée y su mujer Céline Arnauld, Léger, Mondrian,
Seuphor, Joaquín Torres-García, el poeta lituano
Juozas Tysliava, Georges Vantongerloo e Ilarie Vo-
ronca, entre otros. Presumiblemente de su mano
llegó a las páginas de Praesens una reproducción de
un cuadro de Torres-García. También cabe mencio
nar la presencia en las páginas de la misma revista
de una obra de Miró. En 1928, Stazewski diseñó la
portada del primer número de Muba, la revista pa
risiense del lituano Juozas Tysliava, en cuyas pági
nas encontramos al inevitable Huidobro, así como
a Céline Arnauld, Jean Cocteau, Joseph Delteil,
Paul Dermée, el polaco Bruno Jasieñski, Jacques
Lipchitz, Malevich, Micic, Mondrian, Oud, Russolo,
Seuphor, Vantongerloo, Ilarie Voronca, entre otros.
158
f
- P E¡p_— iP
■zóT -- uT «fe
Tf-Jo'Ur
sz*sT A' -w
159
Cuando Peiper terminó desapareciendo de
esos circuitos internacionales en los que tan
presente había estado durante la década de
los veinte, vino a sustituirle otro poeta, su com
pañero de redacción Jan Brz§kowski, que a la
postre también desarrollaría lazos muy estre
chos con los artistas plásticos. A partir de 1928,
Brzekowski pasó asimismo largas temporadas
en París, preludio de su futuro destino final
francés. Son entretenidas, pese a las no pocas
imprecisiones y a más de un error factual, sus
memorias, W Krakowie i iv Paryzu. Wspomnienia
i szkice (Varsovia, Pañstwowy Instytut Wydaw-
niczy, 1968). Gracias a la amabilidad de Gilíes
Gheerbrant, poseo una fotocopia de París artis-
tique et littéraire des années trente, un mecanoscri-
to inédito en francés, con bastantes variantes
respecto de la princeps, preparado por el poeta
para una edición que jamás vería la luz. Como
lo recuerda en la primera página de esa versión,
el autor se traía ya aprendido París de Cracovia:
los dibujos que vio pegados en las paredes de
Jockey, en Montpamasse, los conocía de las pá
ginas deL’EspritNouveau, tan clave para la confi
guración del proyecto de Zwrotnica, y la pintura
de Fernand Léger le era familiar también por la
revista de Peiper.
La pintora bielorrusa Wanda Chodasiewicz-
Grabowska fue estudiante de Malevich y de
Strzemiñski en Vítebsk. Se instaló en Varso
via en 1922, casándose con su colega polaco
Stanislaw Grabowski. Dos años más tarde se
trasladó a París, donde amplió sus estudios
con Fernand Léger (con el que se casaría en
1952, pasando a ser conocida como Nadia Lé
ger) y con Amédée Ozenfant, en la Académie
Moderne de la calle Notre-Dame-des-Champs,
también frecuentada por los hijos de Torres-
García. En 1929 decidió fundar una revista de
arte. Stazewski le recomendó como redactor a
160
Br/ekowski, al que había conocido en la propia capital francesa, vía Dermée. La
revista, lArt Contemporain/Sztuka wspótczesna. Revue d’art International, era, como
su título indica, bilingüe. Salieron tres números. En sus páginas nos encontra
mos con poemas de Peiper, Przybos y otros, y con reproducciones de obras de
diversos artistas polacos y no-polacos, incluidos, por el lado hispánico, Picasso,
Torres-Garcíay Miró. En el caso picassiano, en realidad las ilustraciones habían
sido seleccionadas con mala idea, pues acompañaban sendos artículos nega
tivos: uno de Brz§kowski y otro de Waldemar George. Si el primero, en aquel
París, todavía no era nadie, no puede decirse lo mismo también del polaco Jerzy
Waldemar Jarociñski, que así se llamaba Waldemar George. Defensor temprano
de los cubistas, de Naum Gabo yAntoine Pevsner, del escenógrafo Boris Aron-
son y del propio Torres- García, durante un tiempo Waldemar Georges fue muy
activo en la defensa de la nueva fotografía y del arte judío. Cercano a Huidobro,
que en 1922 le presentaría a Gerardo Diego. Se convirtió, a finales de la década y
contando con la plataforma que suponía la lujosa revista Formes (1929-1934), en
partidario del retoural ordre, concentrando su atención en Filippo de Pisis y otros
pintores italianos del Novecento -por aquella época, sintió además simpatías
fascistas, llegando a ser recibido en 1933 por Mussolini-, así como en Christian
Bérard y otros neo-románticos.
Como documenta una fotografía presidida por Mondrian, la presentación
del primer número de lArt Contemporain tuvo lugar en la Galerie Zak, fundada
por la viuda del pintor polaco Eugeniusz Zak, en la que, entre otros, se exponía a
Grabowski y Torres- García. Ahí organizó el último de los nombrados, del 11al 24
de abril de 1930, la muy ecléctica Premiére Exposition du Groupe Latino-américain
de París, en la que junto con él participaron sus compatriotas uruguayos Gilberto
Bellini, Carlos Alberto Castellanos y Pedro Figari; los mexicanos Germán Cueto,
Agustín Lazo, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Lola Velázquez Cueto; el
guatemalteco Carlos Mérida; el cubano Eduardo Abela; el dominicano Jaime
Colson; el ecuatoriano Manuel Rendón; el colombiano Rómulo Rozo; los argen
tinos Gustavo Cochet, Juan Del Prete y Raquel Forner; los chilenos Mario Aurelio
Bontá, Jorge Caballero y Laura Rodig; y el brasileño Vicente do Regó Monteiro.
La lista es larga, pero la doy entera por resultar epocalmente significativa. In
teresa sobre todo porque en ella figuran dos artistas, Colson y Cueto, a los que
se va a hacer referencia en las próximas páginas por su condición de socios del
grupo Cercle et Carré (1929).
En 1930 Torres-García llevaba desde 1926 en París. Había realizado ya va
rias muestras individuales y colectivas; de entre estas últimas, destaca en 1928
la celebrada en la Galerie Marck en torno a los 5 refusés par lejury du Salón
dAutomne, junto al catalán Pere Daura, el francés Jean Hélion, el belga Ernest
Engel-Rozier (hoy más conocido como Engel-Pak) y el polaco Alfred Aberdam.
Con las novísimas corrientes abstractas, Torres-García se empezó a familiarizar
vía Theo van Doesburg. Paralelamente, conoció a Seuphor, que le presentó a
Mondrian. Después vendría el intento de “hacer algo” contra el surrealismo. En
1929 se concreta la idea de montar un grupo constructivista con Van Doesburg;
por la parte hispánica, además del uruguayo, iban a figurar el mexicano Germán
Cueto, Pere Daura y Luis Fernández, también se menciona a Huidobro como
afín; por la parte polaca se cuenta con Stazewski. Torres-García organizó una
colectiva de ese signo en la galería barcelonesa de Dalmau. El uruguayo está
presente en la ESAC (Expositions Sélectes dArt Contemporain) del Stedelijk
Museum Amsterdam, organizada por Petro van Doesburg, y en la que también
figuraron Pere Daura y Luis Fernández. Torres-García y Van Doesburg habían
sido, siempre en ese año 1929 cargado de acontecimientos, dos de los cuatro
artistas europeos a los que otra revista de Varsovia, Europa -cuya sección de
arte estaba a cargo de Strzemiñski-, pidió participar en una encuesta, siendo
los otros dos, Mondrian y Vantongerloo.
En 1930, el grupo finalmente no lo montó Torres-García con Van Doesburg,
sino con Seuphor, entonces gran rival del holandés. Se llamó Cercle et Carré.
La revista homónima fue impresa en la Imprimerie Polonaise Ognisko, en el
3 bis de la calle Émile Allez, de donde había salido el segundo número de IArt
Contemporain. En sus páginas encontramos la firma de Brzekowski, colaborador
en su día, con un artículo sobre la nueva poesía polaca de la revista Het Overzicht
(1921-1925), de Amberes, dirigida por Seuphor, en la cual colaboraron, por cierto,
Huidobro y Guillermo de Torre; como la de estos últimos, la firma de Brzekowski
sale en bastantes publicaciones de aquel tiempo, incluida la citada Alfar, ya en
su etapa final, montevideana. Gracias a Seuphor, al que hizo colaborar en IArt
Contemporain, Brzekowski había conocido a los principales artistas del grupo,
incluido naturalmente Torres-García. En el primer número aparece una opi
nión, sin título, acerca de la necesidad de construir tanto en pintura como en
poesía. En el tercer número, se publicó su extenso texto, Pourlefilm abstrait [Para
el cine abstracto]. Tras algunos planteamientos conceptuales que revelan un
conocimiento de la materia ya anticipado por él dos años antes en un artículo
en la revista varsoviense WiekXX, lo que propone el poeta es el guión de una pe
lícula que no llegaría a filmar. Ese texto, cuya versión polaca, Kobieta i kota [Una
mujer y círculos), salió al año siguiente en el primer número de la revista craco-
viense Urda -fundada por él con sus colegas Kureky Przybos en 1931- aparecía
dentro de un dossier cinematográfico con otras cuatro contribuciones: del ukra-
niano Eugéne Deslaw, del austríaco Raoul Hausmann, del alemán Hans Richter
y del propio Seuphor. En fecha reciente, el guión ha sido llevado a la pantalla:
A Woman and Circles (2004), bella cinta experimental del estadounidense Bruce
Checefsky, rodada en blanco y negro, y con una cámara de los años cuarenta.
162
FIG. 3: Página de Mifdzynarodowa
Kolekcja Sztuki Nowoczesnej. Katalog
nr2 [Colección internacional de arte
moderno. Catálogo n.° 2], Lódz, Museo
Municipal de Historia y Arte. J. y K.
Bartoszewiczów, 1932
2)
24
JJ
164
FIG. 4: LArt Contemporain - Sztuka
Wspótczesna. Revue d'art International,
S L A R T
Jan Brzekowski; Wanda Chodasiewicz-
Grabowska (eds.), París, n." 2,1930
2
0
R
A
1
ii
* o
e m
Jim a*— j '*i 'i4> **!"• W*» /• ^ j»~ fi 4«bl<x . ÍK> > víw *• M¿*1|
» J|. • l'« '» ■lufi. ^ «1
<*' •— .t i., ^ I« t ClíO, H f»— l ^u
i f r y t^ .il^ <u.»v «...f c f c 'Y ' J | x V )t»1 |« ¿ f c
i* JUs^-.ZL « |tVY44 A+- U m/uí. * ». L fin . '^' «<. f Mwit «w»-< i » t u 4 u ^ V.
fk »»* «
wtu mU >0w¿u Xi W -lteuUrx ^«A *«••* ><x
Ift U ’ * * \'* f IW f ii, j* 4 j **“ *♦ ** 4* t» v. ¡l*w~a. LU.. U-¿^
f ¿lt *-4 |i i* «*»H^1* *-•«.. W.. il 1^y tfw. | l*fawíú>«
r ¿ u *^ . i 4/ 4 ^ U i i» — y ~ * + ly IUi' i A m * u I •*# Í*,U¿W.
4 w»*- - k l^ M t ld * ' /• U i » !* , (Mbtát
* 1%Wk- Uv^U*^ •**» L imu l¿v*^u% h jfa^.1*.
bVNu» 4k v-*W« U W n « i J | . JU 4V í i i L s / »u i; .
)•>* ^ ykL *♦« (a Lm ^ I*«t
. u “ * '^ ji ►•—
' \ 4W 4 t r*^ f i ■■ i i
K* iOtllNM. «*i¿4 Ulu j'^
««*««* ¿H<■
»»^A» ¿A ^,ts ^ M
* __
'*T',ÍI^ ym\tU< M uW- •m ;í¿^
t »U \ • •« •* •* •— .■> J i f a t ~ U ¿ J a , m .í i
*’*u .. ~ . «.^.BS Ct, *- m
.•
♦*• •">♦ “ * ***£, «Mi 4 p»¿* ««tet, Wtu^,
i» ■,*-~i«- K'* ¿ <*
*7 '—*» «aí;
, fl.X -, > «y .,( ■
Woznicki, en la que colaboró, entre otros, Van Doesburg; por el artículo, sin em
bargo, le manda cien francos. También le informa de que a esa publicación le
interesaría que enviara artículos sobre arquitectura, y le anuncia la creación del
grupo a.r. y el envío de sendos textos de Strzemiñski y Kobro para Cercle et Carré,
donde no se publicaron finalmente,ya que el tercery último número de la revista
está fechado precisamente en junio de aquel año.
En este último número de Cercle et Carré se reseña además con entusiasmo la
aparición del segundo número de la revista varsoviense Praesens. A la misma
alude Torres-García en una carta a Seuphor de 25 del junio de 1930. En el con
texto de las diferencias que marcaron el final de la aventura, le dice con franque
za, que encuentra que Praesens está demasiado orientada hacia la arquitectura,
lo mismo que en su opinión pasa con Cercle et Carré. Curioso leer esta carta, escrita
cuando Torres- García presumiblemente todavía no había recibido la de Stazewski
pidiéndole de parte de Wozniecki, precisamente, artículos sobre esa materia.
En la única exposición celebrada por Cercle et Carré, en abril de 1930, en la
Galerie 23, que estaba en ese número de la calle de la Boétie, participó el grueso
de los geómetras afincados en París, con la excepción de Van Doesburg y los
otros cuatro (Otto Gustaf Carlsund, Hélion, Léon Tutundjian y Marcel Wantz)
166
FIG. 6: Carta de Jan Brzekowski coaligados en el único número de su revistaArt
a Joaquín Torres-García, Varsovia,
12 de junio de 1930 Concret (1930), donde también se reprodujo una
obra de un sexto pintor (y ocasionalmente ci
neasta), el suizo y enigmático Walmar Shwab.
La muestra incluyó obra de cuatro pintores po
lacos: Wanda Chodasiewicz-Grabowska, Necha-
ma Szmuszkowicz, Stazewski y Wanda Wolska,
que fallecería en Cannes en 1933, en circunstan
cias trágicas. Del mundo hispánico provenían
cuatro nombres: además del propio Torres-
García -cuyos hijos Augusto, Ifigenia y Olimpia
habían expuesto en la misma sala el mes ante
rior, con catálogo prologado por Seuphor-, el
catalán Daura, pintor muy desigual pero que por
aquel entonces además de diseñar el anagrama
del grupo pintó unos cuantos cuadros realmen
te espléndidos, y dos artistas a los cuales hemos
mencionado entre los participantes en la colec
tiva latinoamericana de la Galerie Zak: el pintor
dominicano Jaime Colson y el escultor estriden-
tista mexicano Germán Cueto. Cueto, sobrino de
María Blanchard y muy apreciado por Ramón
Gómez de la Serna, expuso dos de sus carac
terísticas máscaras y dos esculturas, una de las
cuales, tallada en piedra de Reims y titulada
Napoléon, figura hoy en la colección del Museo
Reina Sofía, lo mismo, por cierto, que Peinture
múrale [Pintura mural, 1924], uno de los cuadros
expuestos por Léger. Cueto fue también autor
de la máscara-altavoz que llevaba Seuphor en
su recital conjunto con Luigi Russolo, celebrado
el día de la clausura de la muestra. Anotar, por
lo demás, que Torres-García había coincidido
en la Barcelona de la década anterior con otro
de los participantes en la colectiva, Serge Char-
choune, pues ambos exponían en la pionera
galería de Dalmau. A petición de Torres-García,
el ruso, al borde de la indigencia, fue eximido
de la cuota que había que pagar por participar
en la colectiva y lo mismo sucedió con Colson.
167
Como es bien sabido, la siguiente asociación constructivista con epicentro
en París fue la ecuménica Abstraction-Création (1931-1936), que publicó cinco
números de la revista anual de mismo nombre, por la que comprobamos que se
superó la división de los tiempos de Cercle et Carré yArt Concret. Entre los artistas
de diversas nacionalidades que coexistieron en ella, se hallan dos españoles:
el veterano Julio González y Luis Fernández, a los que solo virtualmente habría
que sumar a Picasso, por reproducirse un cuadro suyo en el cuarto número.
Completan la vertiente hispánica de la asociación los Ítalo-argentinos Juan Del
Prete -ya citado a propósito de la colectiva latinoamericana de la Galerie Zak- y
Lucio Fontana, y el chileno Luis Vargas Rosas. En cuanto a la vertiente polaca, la
integran Strzemiñski, Kobro y Stazewski. En clave española, no debe olvidarse
la fuerte influencia de Miró, patente en no pocas de las obras que se reproducen
en Abstraction-Création. Influencia combinada a menudo, por cierto, con la de
Arp, pues no en vano, ambos fueron los mejores representantes de lo que se
llamaba entonces el biomorfismo, mejor conocido hoy en día tras la aparición
del libro de Guitemie Maldonado, Le cercle et l'amibe. Le biomorphisme dans lart
des années 1930 [El círulo y la ameba. Biomorfismo en el arte de los años 1930;
París, INHA, 2006].
Volviendo a Brzekowski, alcanzó gran difusión su folleto Kilométrage de lart
contemporain [Kilometraje del arte contemporáneo; París, Librairie Fischbacher,
1931], con cubierta y contracubierta de Arp, en el que coexisten Picasso o Miró
con varios geómetras del círculo de París, incluidos Torres-García y los pola
cos Wanda Grabowska-Chodasiewicz y Stazewski, a los que se suman Kobro
y Strzemiñski. El folleto fue traducido al español, pero aquí no apareció de
forma exenta, sino en dos entregas sucesivas (los números noveno y décimo,
en el primer caso con la sorprendente ausencia de los nombres del autor y del
traductor) de la revista leridana Art (1933-1934; fig. 7). El autor de la traducción
fue el futuro pintor y futuro miembro de El Paso, Manuel Viola, que entonces
firmaba como José Viola Gamón y publicaba en Art poemas y artículos sobre
temas bastante variados, como los ballets rusos, el “Groupe des Six”, García
Lorca, la pintura surrealista, la escultura -con una crítica bastante dura a Arp y
a su exégeta el “acomodaticio” Torres-García-, además de pergeñar su propio
libro Oniro, que finalmente quedaría inédito. La revista, una de las más moder
nas de la España de aquel tiempo, la dirigía el grafista Enríe Crous i Vidal, futuro
exiliado en Francia al igual que Viola. Art, como otras publicaciones de aquel
tiempo, tiraba mucho de tijera, por lo que lo más probable es que la traducción
no fúera autorizada; no hay huella de la misma en las memorias del autor, que,
por lo demás, de haber conocido esas páginas seguramente habría desautori
zado las ilustraciones que acompañaban su texto, entre las cuales junto a un
Matisse que figura en el libro, o a imágenes de Léger o de Seligmann que son
168
CONTEMPOR ANIA n o s w jo Q U I L O M E T R A T G E DE L A
PINTURA
169
internacionalmente de la escena española de su tiempo y el impulsor de AD-
LAN-Tenerife. En su último número, el 38, aparecido en fecha tan fatídica como
junio de 1936, Westerdahl anunciaba los contenidos del siguiente, que iba a
estar dedicado al arte abstracto y cuya publicación truncó el estallido de la
Guerra Civil. En él iban a figurar ensayos de Brz§kowski, Ricardo Gullón, Hé-
lion y Anatole Jakowski, además de Domingo Pérez Miniky él mismo. Aunque
todavía hoy hay quien la ve como una revista surrealista debido, por una parte,
a la celebración de la Exposición surrealista de 1935 en Santa Cruz de Tenerife
y a la visita a la isla de André Bretón, Jacqueline Lamba y Benjamín Péret, y,
por otra, a la publicación allá del segundo número del Boletín Internacional del
Surrealismo, lo cierto es que Gaceta deArte estaba conectada sobre todo con la
internacional constructivista. Muy fuerte era la conexión germánica de su direc
tor, visitante, en 1932, de la Bauhaus y otros centros modernos europeos. En las
páginas de este tabloide, cuyos dos últimos números fueron de un formato más
convencional, estuvieron presentes Arp y Sophie Taeuber-Arp, Willi Baumeis-
ter, Ángel Ferrant con sus objetos hoy desaparecidos, Julio González, Wassily
Kandinsky, Paul Klee, Moholy Nagy, Ben Nicholson, Ozenfant, Torres-García,
Vordemberge-Gildewart (de quien el primero en hablar en España, al igual
que de Schwitters, había sido Ernesto Giménez Caballero, en 1929, en Circuito
Imperial, en cuyo capítulo alemán relata su visita a los abstrakten de Hannover
y a la Bauhaus), y ensayistas como Will Grohmann, Jakowski, Franz Roh -muy
conocido en el ámbito hispánico debido a la traducción de Realismo mágico
(1927) por Fernando Vela- o un Guillermo de Torre que cuando escribía sobre
Torres-García y su madrileño Grupo de Arte Constructivo (configurado en par
te con mimbres surrealistas: Alberto, Maruja Mallo, Benjamín Palencia, entre
otros), lo hacía con el conocimiento de causa de haber estado en corresponden
cia con el uruguayo desde 1919, es decir, desde los años del vibracionismo y el
ultraísmo. En \aExposición deArte Contemporáneo tinerfeña, con modesto catálo
go de tipografía bauhausianay tshicholdiana, celebrada en la misma fecha en la
que salió el último número, es decir, junio de 1936, al lado de obras surrealistas
se vio bastante geometría, dentro de una tónica muyAbstraction-Création, Luis
Fernández incluido. En Gaceta deArte comparecen además los principales arqui
tectos funcionalistas de entreguerras y entre ellos los españoles del GATEPAC,
en cuya revista A.C. (1931-1937) encontramos referencias a Praesens y a otra
revista varsoviense, exclusivamente sobre arquitectura, Dom Osiedle Mieszkanie
(1931-1937), junto con una fotografía de un interior de Helena y Szymon Syrkus,
algo que nada tiene de extraño si recordamos aquello que dijo en una ocasión
Josep-Lluís Sert: “El grupo polaco era siempre uno de los mejores, uno de los
más activos y más dinámicos en el seno de los CIAM”. En Gaceta deArte se dieron
además noticias sobre la nueva fotografía -cultivada con acierto por el propio
170
Eduardo Westerdahl-, sobre el combate deJan
Tschichold por la nueva tipografía, sobre Abs-
traction-Création o sobre la exposición del Kunst-
museum de Lucerna Thése/Antithése / Synthése
(1935) y la presencia en ella de Luis Fernández,
Julio González, Juan Gris a título postumo, Miró
y Picasso. Se anunció incluso un viaje a la isla
de Arp y Sophie Taeuber-Arp, que finalmente
no llegó a realizarse.
La maqueta de Gaceta deArte, obra de su po
lifacético director, reflejaba la influencia de la
nueva tipografía germánica y especialmente de
Tschichold. En su número 37, monográfico sobre
Picasso, cuya portada le salió tan tshicholdiana
como el catálogo antes aludido, en la sección de
reseñas, Westerdahl elogió profusamente el en
tonces último libro del alemán, Typographische
Gestaltung [El diseño tipográfico, 1935], conti
nuación de su clásico Die Neue Tgpographie [La
nueva tipografía, 1928]. En clave polaca hay que
recordar que si en el libro de 1928, Tschichold
menciona el trabajo del entonces recién falleci
do Mieczyslaw Szczuka, en el segundo subraya
la enorme importancia del de Strzemiñski, con
el que estaba en estrecho contacto epistolar y
que en 1938, en Lódz, cuidaría todos los aspec
tos de la edición de Druk nowoczesny, versión
polaca de ese volumen de 1935.
Por aquella misma época, Foto Auge (1929)
de Tschichold y Roh, que en su día había moti
vado una reseña de Strzemiñski en el séptimo
número de Europa, era para Westerdahl, que lo
cita en la nota sobre la nueva publicación del
tipógrafo, una auténtica Biblia, entre otras co
sas porque, como lo recordaría en su “Pequeña
historia inédita de Gaceta deArte” (aparecida en
diciembre de 1976 en el número 68 deFablas), la
presencia en el índice de las señas de los auto
res incluidos en él, le proporcionó una agenda
internacional que califica de auténtica “mina”,
171
resultándole de enorme utilidad para sus cal
culadas estrategias de aproximación a los
principales núcleos modernos de Europa. Muy
significativo de la peculiar coyuntura del grupo
canario entre la internacional constructivista y
la internacional surrealista es el hecho de que
en 1935 la cubierta de la monografía de Wes-
terdahl sobre Baumeister sea la primera calco
manía de Óscar Domínguez, una imagen que
sobresaltó al alemán, que no podía considerar
que aquella fuera una cubierta adecuada para
una monografía sobre su obra. De Baumeister
fue la portada roja, rosa y negra del último nú
mero, ya mencionado por dos veces, el 38, de
junio de 1936. Número construido sobre dos
columnas: por una parte Miró, presentado por
Westerdahl, más algunas frases selectas -entre
ellas, una de Huidobro-, y por otra Kandinsky,
presentado por Grohmann. El número se cierra
con una referencia a los tres pochoirs que aca
baba de editar ADLAN-Barcelona: de Hélion,
Kandinsky y Miró. Pochoirs que nos recuerdan
los dos -uno en portada y otro en el interior-
del Miró publicados en la Navidad de 1934 para
el excepcional número sobre arte moderno de
la lujosa revista barcelonesa DAcí i dAllá (1918-
1936), dirigido por Joan Prats (ADLAN) y Josep-
Lluís Sert (GATCPAC), y en el cual encontramos
la firma de gente de Abstraction-Création, como
Luis Fernández -también asiduo colaborador
de A C .- o Jakowski; imágenes de, entre otros
muchos, Arp, Giorgio de Chirico, Dalí, Theo van
Doesburg, Duchamp, Max Ernst, Ángel Ferrant,
Giacometti, Julio González, Man Ray, Mondrian,
Francis Picabiay Gino Severini; menciones a la
arquitectura popular ibicenca y ejemplos del
estilo internacional, entre ellos, otro chalet de
Helena y Szymon Syrkus. Tras una guerra civil y
una guerra mundial, este matrimonio sería muy
cercano a Manuel Sánchez Arcas en su exilio
172
polaco a partir de 1946: los tres participarían activamente en la reconstrucción
de Varsovia y en el Congreso de la Paz de Wroclaw de 1948, al cual viajó Picasso,
y que también había viajado a Varsovia y Cracovia, y del que Sánchez Arcas se
ocupó mucho.
Una última referencia hispano-polaca, en esta historia de paralelismos que
a la postre aunque no fueron pocas, no terminaron de cuajar pues no generaron
diálogos ni proyectos compartidos: la coincidencia entre los firmantes del Ma
nifesté dimensiónniste [Manifiesto dimensionista, fig. 8], que versa sobre la cuarta
dimensión y sobre el diálogo, en el espacio, entre las artes, de Katarzyna Kobro
y de dos españoles (Luis Fernández y Miró) y de un chileno, que naturalmente
no podía ser otro que el ubicuo Huidobro, por aquellos años muy próximo a
Arp y Miró. El manifiesto fue enteramente redactado, en el París de 1936, por
Charles Sirato, es decir, el poeta húngaro Tamkó Sirató Károly. La lista completa
de los adheridos al mismo dibuja una instantánea epocal de cierta Europa ex
perimental con epicentro en París, aunque cabe sospechar que más de uno de
los firmantes tenía una idea más bien vaga de cuál era el propósito del húngaro,
que aquel mismo año desaparecería de la capital francesa. Además de los tres
artistas y el poeta mencionados, en la nómina comparecen Pierre Albert-Birot,
Arp, Camille Biyen, Calder, los Delaunay, César Dómela, Duchamp, David Kaka-
badzé, Kandinsky, Frederick Kann, Ervand Kotchar, Moholy Nagy, Nina Negri,
Ben Nicholson, Mario Nissim, Antonio Pedro, Picabia, Enrico Prampolini, Antón
Prinner, Siri Rathsman, Sophie Taeuber-Arp, entre otros. En España no pare
ce haber habido eco coetáneo de esta aventura, pero en cambio en el vecino
Portugal hay que mencionar el curiosísimo folleto de Dutra Faria, De Marinetti
aos dimensionistas [De Marinetti a los dimensionistas; Lisboa, Edicóes Accáo,
1936], texto de una conferencia leída el 20 de junio de 1936, en el marco de la
I Exposigáo dosArtistas Modernos Independentes, y que como apéndice reproduce
el manifiesto, traducido por Antonio Pedro. Faria propone algún dato que le
ha proporcionado su compatriota, por ejemplo, que quienes más cerca estuvie
ron de Sirato, que fueron Kotchar, Prinner y el propio Antonio Pedro. Curiosa
esta deriva lusitana del dimensionismo, sobre todo si tenemos en cuenta la per
sonalidad del conferenciante, sucesivamente integralista, nacional-sindicalista
y salazarista, y uno de los pilares del Secretariado de Propaganda Nacional
(SPN), dirigido por el ex-vanguardista Antonio Ferro.
Alfonso Palacio, el principal estudioso de la obra de su paisano Luis Fer
nández, ha analizado en su libro El manifiesto dimensionista 1936 (Oviedo, Mu
seo de Bellas Artes de Asturias, 2003), la breve y a la postre abortada historia
del dimensionismo y de sus antecesores, dos ismos unipersonales inventados
antes, en Budapest, por el autor del manifiesto: el glogloismo y el planismo,
término este último que por cierto tiene un precedente, sin duda ignorado por
173
MANIFESTE
DIMENSIONISTE
c h. s i r at o
fig . 8: charles sirato, Manífeste ej húngaro, en nuestro Celso Lagar, otro con el
dimensioniste [Manifiesto .
dimensionista], 1936 (detalle, primera cual Torres- García coincidió en Dalmau. Pa-
página). Reproducción de la copia lacio enumera tres ediciones del manifiesto y
publicada en La reuue N + l, 1936
a su escrito remito para los detalles sobre las
mismas. La que él facsimila apareció como su
plemento de una revista parisiense (N + í ) que
no llegó a publicarse, y figura en él como depo
sitario José Corti, librero y editor próximo a los
surrealistas. Con posterioridad se ha realizado
una reedición facsimilar húngara de esa misma
versión del manifiesto: Dimenzionista Manifesz-
tum, Budapest, Artpool y Magyar Múhely Kia-
dó, 2010, edición de Júlia Klaniczay, epílogo de
László L. Simón.
No llegó a realizarse la exposición interna
cional dimensionista de París, prevista para el
otoño de 1936. En ella iba a presentarse obra
de los firmantes del manifiesto, pero amplian
do un poco más la nómina sobre la que quería
constituirse el dimensionismo con nombres
como John Ferren, Naum Gabo, Julio González,
Jacques Lipchitz, el polaco Louis Marcoussis,
Roderick F. Mead, Pevsner y Picasso. Como
colaboradores literarios previstos, se citaba a
Bollinger, Jan van Heeckeren y Jacques-Henri
Lévesque.
Picasso, Miró, Luis Fernández y, sobre todo,
Julio González, por una parte; y Katarzyna Ko
bro, por otra, juntos en una colectiva de una es
cuela que también quería contar con Huidobro,
y que, no obstante, casi no llegó a existir más
allá de la imaginación de un húngaro errante,
en el París de 1936: historia-ficción y un mo
mento más en esta secuencia de historias pa
ralelas hispano-polacas.
175
180 1. W tADYStAW STRZEMIÑSKI
2. W tADYStAW STRZEMIÑSKI
193 UNISMO EN LA PINTURA
22 4. W tADYStAW STRZEMIÑSKI
PRINCIPIOS DE LA NUEVA
ARQUITECTURA
7. W tADYStAW STRZEMIÑSKI
236 TEORIA DE LA VISION.
INTRODUCCIÓN
W lADYStAW
STRZEMIÑSKI
B=2
Publicado originalmente
en Blok, n.- 8/9,1924
I
Debe poner:
Arte = m áxim o de creación
la creación absoluta
Un trab ajo que no crea nada, que no se aparta de lo cono
cido, no es obra de arte, p or mucho que cumpla con todos
los preceptos de los maestros difuntos (que la sociedad re
conoce como tales precisamente por ser difuntos).
ii
Creación + sistem a
III
El ocaso de Europa
[
no puede ser expresada p o r otras artes ni
de ninguna otra form a
LA SENSACION
PLÁSTICA
lo que solo y exclusivamente puede e xp e ri
mentarse a través de las artes plásticas (d i
vididas a su vez en pintura, escultura, etc.).
VIII
U nidad de supuestos: un sistema uniform e de selección y
conexión entre las partes.
IX
El tópico de la «deconstrucción del impresionismo» pone de
manifiesto la falta de cultura y la pobreza del pensamiento 184
plástico del hablante. ¿Cuál es el objetivo de la construc
ción? A lca n za r la unidad. En el cubismo, la unidad se ha
alcanzado a través del e quilibrio de la colisión de formas.
En el futurismo, la misma tensión dinámica aparece dispersa
por toda la imagen. El impresionismo aglutina el caos de las
formas gráficas y de los volúmenes a través de una tensión
de color análoga. Creo que este método - e l volumen frente
a los elementos gráficos y escultóricos, y la exposición del
c o lo r- no es menos válido que otros en la pintura.
X
(un gita no que robó un
ca b a llo lo pintó de otro co lo r
p ara que no se reconociera)
185 Ya es hora de que las artes plásticas utilicen por fin sus
propios medios.
XI
La existencia real y autónoma en las artes plásticas aparece
cuando la obra de arte posee un espacio plástico autóno
mo, cuando es un fin en sí misma y no busca justificarse a
través de valores externos a la imagen.
Un objeto plástico puro, construido según sus propias
normas, se erige junto a otros organismos del mundo como
un entre p a rale lo , un ser real, porque ca d a cosa tiene
sus propios principios constructivos. Al construir una
cosa, no podemos hacerlo según los principios y normas
que rigen a otra.
El p rin c ip io de o rg a n ic id a d p ic tó ric a exig e la m a
y o r unión posible entre las form as y el p lano de la
im agen.
1) la unión en el sentido vertical respecto al plano de la
imagen, es decir, la form a plana; la imagen como super
ficie plana.
2) la unión dentro del propio plano de la imagen: la fo r
ma debe em erger de la imagen, estar unida a ella direc
tamente; si la form a se agita o tiende a salirse, si no está
fundida con el plano de la imagen, sino tan solo adherida
a él contra su naturaleza, voluntad e intención, sabremos
que la imagen y la form a son dos cosas distintas.
3) la imagen entera funciona al mismo tiempo como un
plano integrado. Las formas no deben actuar por sí mis
mas, de manera independiente a la totalidad de la ima
gen, puesto que en tal caso obtendremos el retrato de un
todo orgánico de formas, sin unidad entre las formas y
el fondo.
XII
Todos saben que el suprematismo es una de las tendencias
de la pintura no figurativa.
Casi todos saben que la pintura suprematista re
presenta formas geométricas planas sobre fondo blanco. 186
Las personas más fam iliarizadas con las artes plásticas
saben, además, que el suprematismo dota sus form as de
una existencia autónom a e independiente de otras formas,
y que sustituye la oposición cubista por un sistema de cola
boración entre las formas.
En cambio, muy pocos saben que los principios del su
prematismo son los de la economía y los del máximo d ina
mismo. En busca del dinamismo, cada form a se ha llevado
a su última consecuencia. De este modo, el funcionamiento
de toda la imagen sustituye el m áxim o dinam ismo de las
formas, independientemente de la imagen.
El último esfuerzo del suprematismo fue conciliar el d ina
mismo con el carácter orgánico de la imagen.
Puesto que para d o ta r a las form as de una expresión
dinám ica no se necesita color -q u e deriva de un esteticis
mo s u p e rflu o -, la penúltima fase del suprematismo fue el
suprematismo negro sobre blanco.
N/
XIV
LAS FORMAS TAN NATURALES COMO LA NATURALEZA, así
expresó Malevich el principio más profundo del suprematis
mo. Las formas universales y cósmicas, como signo y form a
del dinamismo cósmico.
El error del suprematismo consistió en que, mientras in
tentaba descubrir las leyes orgánicas del universo, pasó
p or alto el hecho de que su propia form a se basaba en el
entorno que intentaba superar.
188
El suprematismo no llegó a defin ir la noción de form a
pictórica. Sus formas fundamentales se deducen de las ca
tegorías de pensamiento espacial (no plástico) y son las
mismas que existen en la ciencia del conocimiento espacial,
la geom etría, no en la del esfuerzo pictórico.
El error del suprematismo es haber analizado las artes
plásticas con métodos de investigación universales, difum i-
nando las diferencias entre las artes plásticas y la técnica,
la astronomía o la matemática sagrada de Pitágoras.
Es imposible e inútil hablar de las formas en general, ya
que cada form a se adapta a un objetivo. Por consiguiente,
debemos preguntarnos:
1) ¿Cuál es la función de la form a plástica?
2) ¿Cómo debe estructurarse para que sea tan natural
como la propia naturaleza?
XV
Cada form a debe adaptarse:
O
fig- 2
XVI
El uso de medios propios implica también la e lim in a ció n
d el tiem p o .
(el tiem po no es un fa cto r plástico,
sino que es p ro p io de otras artes,
tales como la literatura o la música).
Ejemplos:
1) la interacción entre form as (colisiones que generan
e quilibrio) en el cubismo. En una pintura cubista debemos
descifrar cómo interactúa cada form a con las demás (movi
mientos dominantes, movimientos más débiles, movimientos
contenidos, inexistentes y puntos estáticos)
XVII
La postura del suprematismo es diferente y consiste en un
intento de compromiso entre el dinamismo y la pintura pura,
basada en el sentimiento pictórico:
hay una serie de form as autónom as, unidas m ediante
una acción dinám ica común.
Cada form a tiene su lugar preciso y por eso se erige en
el lienzo por su fuerza propia (en el cubismo p or apoyarse
en otras formas).
La e x is te n c ia a u tó n o m a d e la fo rm a ,
que emerge de la imagen, a la que está unida
lo más estrechamente posible,
con
el d in a m ism o , cuya naturaleza
implica el vuelo y el cambio de lugar,
solamente puede c o n c ilia rs e si se reduce el tiem po a 0
(un momento de m ovim iento, concepto procedente de la
mecánica).
Es decir, que la form a está definida en unión - lo más estre
cha p o s ib le - con la imagen; el dinamismo existe potencial
mente (al indicarse la dirección del movimiento).
He aquí la contradicción: el compromiso:
la form a puede, o bien fundirse totalmente con la
imagen, tom ando su existencia estática,
- o bien despegarse de la imagen, en cuyo caso la
imagen entera no servirá de nada, al perm ane
cer solamente la form a dinámica.
N o menos dinám ica me parece la noción de lo estático,
entendido como grandes pesos fuertemente cargados e im
posibles de mover; el dinamismo de la fuerza de presión y
la fuerza de la resistencia del peso son fáciles de descubrir.
M alevich, pese a haberse dado cuenta mejor que nadie
de la im posibilidad del dinamismo plástico, del e rror inhe
rente a este supuesto, no renunció a él, por estar demasiado
im buido de los prejuicios futuristas. De esta form a, logró
crear la form a más plástica del dinamismo.
Línea: la fuerza de los futuristas sigue saliéndose de la
imagen. Plano: la form a de la m ayor cohesión con la im a
gen. De ahí se deduce la elección del material constructivo
del suprematismo. El dinamismo lleva a un exceso de direc
ciones oblicuas y a la renuncia de la imagen como unidad
orgánica cerrada en sí misma.
Por cuanto el dinamismo es el objetivo, la pintura es
una cosa subordinada (medio).
Puesto que el dinamismo no es un elemento puramente
p ictórico, p o r tener entre sus componentes el tiem po, su
consecuencia última es la renuncia a la pintura en fa vo r de
fines no pictóricos.
XVIII
La imagen no debe ser una interacción de formas,
sino un fenómeno simultáneo.
El principio fundamental de la pintura absoluta es
la re n u n cia al d in a m ism o ,
a la esencia más p ro fu n d a del p e rio d o a n te rio r
(cubo-futurista).
Evitar la interacción de formas: la llam ada
n e u tra lid a d m utua d e fo rm a s.
En lugar del color asociativo y m aterial de los cubis
tas y de los clásicos, del colorismo emocional de los im pre
sionistas o del color como signo de energía suprematista,
el co lo r en su e s e n c ia .
W tADYStAW
STRZEMIÑSKI
UNISMO EN
LA PINTURA
Publicado originalmente
como Unizm w malarstwie,
Varsovia, Biblioteka
Praesens, vol. 3,1928
Nuestra sensibilidad plástica y todos nuestros juicios acerca
de las obras de arte se forman bajo la enorme presión de la
tradición barroca. Es fácil hablar de romper con la tradición
o desafiar a la cultura tradicional con nuestra actitud «acul-
tural» y ajena a toda una serie de fenómenos maravillosos
(porque sobre las ruinas de la vieja tradición se está cons
truyendo una nueva), si la nueva tradición que se construye
supera a la anterior, hasta tal punto que sea capaz de sus
tituir los valores antiguos con los nuevos.
199
Un análisis general de todas las variedades de la pintura
barroca conduce necesariam ente a a firm ar que e s u n a
p i n t u r a d e t e n s i ó n d r a m á t i c a y de fuerzas. El d ra
ma es la resolución de conflictos. Su fuerza y la potencia con
la que las tendencias divergentes y concéntricas alcanzan
una expresión unánime, la fuerza con la que dichas ten
dencias son subyugadas y forzadas a cooperar, y la coer
ción que les impone la unidad de expresión determinan la
profundidad y la envergadura del dram a. El Barroco es el
drama de los conflictos pictóricos, resolución de los dualis
mos de form a.
El i m p a c t o d e l í n e a c o n t r a l í n e a , el cierre de las
tensiones direccionales es el tercer conflicto de la pintura b a
rroca. Es el resultado de una aproxim ación a la imagen como
ente dinámico, signo de una acción directa, que representa
cada figura y cada línea como algo más: como un signo de
fuerza. En la realidad, una línea es una línea y nada más.
Es una verdad objetiva. L a l í n e a s e e n c u e n t r a a l l í
d o n d e e s t é s i t u a d a y su función consiste en separar
los colores. N o obstante, el Barroco dota a la línea de un mo
vimiento ilusorio, inexistente en la realidad. Este movimiento
ilusorio arranca la línea de su sitio, hace que se deslice por
la imagen. De esta manera, surge el conflicto entre la línea
como límite inmóvil del color y la línea como signo de fuerza
móvil, dinám ico, deslizante. La línea comienza a moverse,
sin que en la realidad se mueva de su sitio.
El c o n t r a s t e d e c o l o r , independientemente de la va
riedad de la pintura barroca, aparece siempre en una forma
pura, a través de la oposición oscuro-claro (en el Barroco
propiamente dicho), de la yuxtaposición de colores com ple
mentarios (am arillo-azul, rojo-verde, etcétera, en el Barroco
impresionista de Cézanne), o finalmente como contraste de
texturas en el barroco abstracto y geométrico del cubismo.
219
A
A I
DE LA NUEVA
ARQUITECTURA
Publicado originalmente
como “ Zasady nowej
architektury”, Linia,
n." 3,1931
1. Son elementos de la nueva arquitectura: a) l a s p a
r a d a s que efectúa la persona mientras realiza cualquier
actividad; b) e l m o v i m i e n t o efectuado al pasar de
una actividad a otra.
.
6 La arquitectura espacial es una composición de las d i
visiones del espacio en tres dimensiones. El ritmo creciente
de estas divisiones sale fuera del com plejo de edificios
determ inado y se conecta con otros. La m agnitud y la
dirección de dichas divisiones, la energía del color y de
la luz, la energía o el estatismo de la textura (por ejem
plo, en las instalaciones) constituyen el coeficiente de este
ritmo, lo dinam izan o contienen.
221 quienes:
a . Pretenden sustituir el proyecto arquitectónico uniforme
por una serie de métodos y soluciones inconexas.
2) concentración,
3) arm onía.
226
Cada grupo de acciones debería pasar hacia el otro de
m odo co o rd in a d o , pero esta co o rd in a ció n y su flu id e z
dependerán del método de coordinación entre dichos gru
pos de acciones, pues cuando uno de ellos crece demasiado
ocupa excesivo espacio y bloquea el paso hacia el siguien
te. Por eso debe existir una ley que regule el proceso de
cambio de un grupo de formas a otro. Esta ley consiste en
someter cada form a a un calculado ritmo espacio-tem poral
que regule sus diferentes dimensiones. Este ritmo espacio-
tem poral es el equivalente plástico de la ley de arm onía
entre los diferentes tramos.
Plano de un interior - la flecha Plano del mismo interior. Los muebles y las superficies de
indica la línea del m ovim iento las paredes son los equivalentes de diferentes momentos
Elementos prin c ip a le s de
cada com posición a rq u i
tectónica: m ovim iento (la
línea de puntos) y parada
231
KATARZYNA KO BRO
LA ESCULTURA ES
Publicado originalmente como
“ Rzezba stanowi”, CHos Plastyk&w,
n.81-7,1937
La escultura form a parte del espacio. Por eso su vinculación
al espacio es la condición de su organicidad.
M edio s de e x p re sió n y fo rm a
2. «...adentrarnos en la 'in
cambios que observamos en las artes plásticas se debe a su
tencionalidad' del artista nos
postura ahistórica. Solamente cuando enfocamos las trans permitirá...».
form aciones en las artes plásticas como históricas, como 3. «...'el modo de represen
tar' los elementos reales e in
una sucesión de las diferentes fases de desarrollo histórico, variables de la naturaleza...».
y las relacionamos con el conjunto de las transformaciones
históricas del ser, encontramos las relaciones causales que
el idealismo fue incapaz de desvelar. El error del idealismo
consiste en su enfoque estático y ajeno a la historia del rea
lismo y de la visión de la realidad, en lugar de entender am
bos como procesos de conocimiento acumulativo cada vez
más completo y exacto, producido en un contexto histórico.
El realismo idealista estaba muy claramente definido, y su
definición era la misma para todas las épocas. La existencia
no determ inaba la conciencia ni tam poco el contenido del
realismo, de form a que este fuese distinto en cada tiempo.
Las diferencias entre las distintas épocas y sus respectivos
contenidos históricos no parecían afectar al carácter del
realismo, que en realidad es producto y reflejo de su tiem
po. Cada momento establece sus propios límites al realismo,
resultado de la situación histórica y de su base m aterial de
la existencia, que delimitan el conocimiento alcanzable. El
idealismo no se había dado cuenta de ello. Su realismo era
inmutable y existía fuera del tiempo.
Un d e t e r m i n a d o tip o de c o n c ie n c ia v is u a l
d a l u g a r a un t ip o e s p e c í f i c o d e a r t e s p l á s
t i c a s . Es así porque, a fin de expresar nuestra conciencia
visual, seleccionamos un conjunto adecuado de medios de
expresión. Cada tipo de conciencia visual requiere los me
dios de expresión que le correspondan. Un determ inado
fenómeno visual solamente puede ser representado a tra
vés de unos elementos formales determinados, capaces de
expresarlo. Cada conjunto nuevo de medios de expresión
constituye también un conjunto nuevo de medios formales.
Por consiguiente, si cambian los medios formales es porque
cambia la base visual, el tipo de visión que define la relación
entre el ser humano y la naturaleza. Así, el número de los
elementos conscientes de la visión determ ina la aparición
de nuevos medios de expresión que puedan reflejarlos y da 246
origen a nuevos conjuntos formales. Las transform aciones
form ales en las artes plásticas no nacen de la voluntad,
según afirm an los idealistas, sino de la acumulación de la
observación y de la transform ación de la conciencia visual.
La va ria b ilid a d form al en las artes plásticas refleja la fo r
mación histórica de la conciencia visual4.
4. Sin embargo, esta norma de expresión, son medios capaz de prever el tiempo serlo para todos. Así, por
no se aplica en determinadas formales y son empleados a p artir de la forma de las ejem plo , una conciencia
circunstancias, por ejemplo, como tales. nubes, el color del cielo, las visual menos desarrollada
cuando un pintor, poseedor El formalismo debe ser características del aire, etcé podría interpretar sus mo
de una conciencia visual considerado desde un en tera. La conciencia visual del dalidades más avanzadas
anticuada y deficiente, em foque histórico y dialéctico. campesino no es, por tanto, como no realistas.
plea medios de expresión En lugar de definir el rea sino una generalización del Con el fin de evitar esta
propios de un tipo de visión lismo a la manera idealista, trabajo milenario de su clase clase de consideraciones
más moderno. En este caso, unívoca, como algo dado social. Sin embargo, las mis subjetivistas sobre el realis
podemos analizar la obra de de una vez y para siempre, mas sensaciones visuales no mo (y también el form alis
arte en cuestión y determinar que puede ser aprehendido le dirían nada a una persona mo), muy propias del idea
la esencia de la conciencia a través de un instinto «sano» provista de una conciencia lismo, debemos analizar la
visual de la que procede, y subjetivo; y el formalismo visual distinta, que no será obra de arte, determinar el
estableciendo los límites de como todo aquello que no capaz de aprehender su ver tipo y el alcance de la con
su realismo, e identificar qué se corresponde con esta de dad, su significado real. ciencia visual en la que esta
medios de expresión corres finición, ambos fenómenos Solamente hay un crite está basada y establecer
ponden a su visión real. De deben ser considerados en rio válido: realismo es todo qué elementos reales de la
esta forma podemos descu un contexto de desarrollo aquello que se correspon observación la componen.
brir que los medios tomados histórico. de con la conciencia visual. De este m odo, podremos
de otros pintores (que a estos Un campesino que, a A quellos medios que ex discernir entre los elementos
les sirvieron para expresar través de una dilatada ex presan la verdad de la con formales que expresan esta
la realidad observada) no periencia en su ocupación, ciencia visual son medios de observación real y aquellos
reflejan en este caso verdad ha desarrollado una con expresión realistas, aunque aquellos que resultan vacíos
alguna. En lugar de medios ciencia visual adecuada, es subjetivamente podrían no de contenido.
248
LISTA DE OBRAS
J E A N H É L IO N 20 x 40 x 40 cm N.9 inv.: MS/SN/M/44 Kompozycja przestrzenna
Muzeum Sztuki, Lódz pp. 138-139 (2) [Composición
Composition N.° inv.: MS/SN/RA56 espacial (2)], 1928
[Composición], 1930 p. 23 Kompozycja abstrakcyjna Acero pintado
Óleo sobre lienzo [Composición 50 x 50 x 50 cm
50 x 50 cm Konstrukcja wiszaca abstracta], 1924-1926 Muzeum Sztuki, Lódz
Muzeum Sztuki, Lódz (2) [Construcción Fotografía en blanco N.9 inv.: MS/SN/R/16
N.° inv.: MS/SN/M/22 suspendida (2)], 1921- y negro (copia de p. 80
p. 142 1922/1971-1979 exposición)
Reconstrucción: Janusz Obra desaparecida. Kompozycja przestrzenna
V IL M O S H U S Z Á R Zagrodzki (diseño), Reproducción original (3 ) [Composición
Boleslaw Utkin en Praesens, 1926, espacial (3)], 1928
Composition (realización técnica) n .9 1, p . 21 Acero pintado
[Composición], 1924 Metal Departamento de 40 x 64 x 40 cm
Témpera y óleo sobre 26,2 x 39,6 x 28,6 cmDocumentación Muzeum Sztuki, Lódz
contrachapado Muzeum Sztuki, Lódz científica, Muzeum N.9 inv.: MS/SN/R/17
30 x 40 cm N.9 inv.: MS/SN/R/142 Sztuki, Lódz p. 78 (abajo)
Muzeum Sztuki, Lódz p. 113 p. 75 (izq.)
N.° inv.: MS/SN/M/34 Kompozycja przestrzenna
pp. 148-149 Rzezba abstrakcyjna (1) Kompozycja przestrzenna (4 ) [Composición
[Escultura abstracta (1) [Composición espacial (4)], 1929
Composition - Figure (1)], ca. 1924 espacial (1)], 1925 Acero pintado
humaine [Composición: Acero pintado 40 x 64 x 40 cm
Madera policromada,
figura humana], 1926 14 x 39,5 x 53,5 cm Muzeum Sztuki, Lódz
madera, metal y vidrio
Óleo sobre lienzo Muzeum Sztuki, Lód¿ N.9 inv.: MS/SN/R/18
72 x 17,5 x 15,5 cm
61 x 54 cm N.9 inv.: MS/SN/R/15 p. 81
Muzeum Sztuki, Lódz
Muzeum Sztuki, Lódz p. 78 (arriba)
N.9 inv.: MS/SN/R/6
N.9 inv.: MS/SN/M/35 Kompozycja przestrzenna
P- 71
p. 143 Rzezba przestrzenna (1) (5 ) [Composición
[Escultura espacial (1)], espacial (5)], 1929
Rzezba abstrakcyjna (2)
KATARZYN A KO BRO 1925/1967 Acero pintado
[Escultura abstracta
Reconstrucción parcial: 25 x 64 x 40cm
(2)], ca. 1924/1972
ToS 75 - Stuktura Janusz Zagrodzki Muzeum Sztuki, Lódz
Reconstrucción: Janusz
[Estructura - ToS 75], (diseño); Boleslaw N.9 inv.: MS/SN/R/19
Zagrodzki (diseño),
1920-1921 Utkin (realización p.77
Boleslaw Utkin
Fotografía en blanco técnica)
(realización técnica)
y negro (copia de Metal pintado y madera Diseño de la tipografía
Metal pintado y madera
exposición) 50 x 78 x 56 cm Ziemniaki i Zmeczeni
70 x 28 x 21 cm
Obra desaparecida. Muzeum Sztuki, Lódz [Patatas y Cansado],
Reproducción original Muzeum Sztuki, Lódz N.9 inv.: MS/SN/R/48 1930
en Kobro, Katarzyna; N.9 inv.: MS/SN/R/150 p. 76 Impresión sobre papel
Strzemiñski, Wladystaw; P- 72 (copia de exposición)
Kompozycja przestrzeni. Rzezba przestrzenna (2) Reproducción original
Obliczenia rytmu Rzezba abstrakcyjna (3) [Escultura espacial (2)], en Julián Przybos, Z
czasoprzestizennego, [Escultura abstracta 1926 ponad, 1930
Lódz, biblioteka ‘ía.r”, (3)], ca. 1924/1976 Fotografía en blanco Departamento de
vol. 2, s. f. [1931], fig. 14 Reconstrucción: y negro (copia de Documentación
Departamento de Boleslaw Utkin (diseño exposición) científica, Muzeum
Documentación y realización técnica) Obra desaparecida. Sztuki, Lódz
científica, Muzeum Madera policromada, Reproducción original
Sztuki, ió d z metal, plástico y vidrio en Kobro, Katarzyna; Kompozycja przestrzenna
p. 110 65 x 24 x 22 cm Strzemiñski, Wladyslaw, ( 6) [Composición
Muzeum Sztuki, Lódz Kompozycja przestrzeni. espacial (6)], 1931
Konstrukcja iviszaca N.9 inv.: MS/SN/R/261 Obliczenia rytmu Acero pintado
(1) [Construcción p. 73 czasoprzestrzennego, 64 x 25 x 15 cm
suspendida ( 1)], Lódz, biblioteka “a.r.”, Muzeum Sztuki, Lód¿
1921/1972 Kompozycja abstrakcyjna vol. 2,1931, fig. 34 N.9 inv.: MS/SN/R/1
Reconstrucción: [Composición Departamento de p. 137
Boleslaw Utkin (diseño abstracta], ca. 1924-1926 Documentación
y realización técnica) Óleo sobre vidrio científica, Muzeum Kompozycja przestrzenna
Resina, fibra de vidrio, 24 x 32 cm Sztuki, Lódz (7) [Composición
madera y metal Muzeum Sztuki, Lódz p. 75 (dcha., abajo) espacial (7)],
250
ca. 1931/1973 de la maqueta en Aktkobiecy [Desnudo de Tecnología de la
Reconstrucción: Janusz Budowa: czasopismo femenino], 1948 Universidad de Varsovia
Zagrodzki (diseño); literacko-artystczne, 1936, Yeso
Barbara Br/.ezinska n.- 2, p. 5 21,5 x 29 x 22 cm Grupa Praesens, Wnetrza
y Lech Siemienowicz Biblioteca Universitaria, VVerner Jerke Collection, Pawilonu Ministerstiva
(realización técnica) Lódz Alemania Skarbu [Grupo Praesens.
Acero pintado p. 54 (derecha) Interiores del Pabellón
12 x 64 x 16 cm Kompozycja przestrzenna del Ministerio de
Muzeum Sztuki, Lódz (9 ) [Composición Akt kobiecy [Desnudo Hacienda, Exposición
N.° inv.: MS/SN/R/169 espacial (9)], ca. 1933 femenino], 1948 Nacional de Poznañ],
p. 79 (arriba) Metal pintado Yeso 1929
15,5x 35 x 19 cm 29 x 23,5 x 29 cm 4 fotografías en blanco
Akt (4 ) [Desnudo (4)], Muzeum Sztuki, Lódz Werner Jerke Collection, y negro (copias de
1931-1933 N.° inv.: MS/SN/R/43 Alemania exposición)
Fotografía en blanco p. 52 p. 54 (izquierda) Originales enArchitectura
y negro (copia de i budownictwo, 1929,
exposición) Odpowiedz na ankiete Akt kobiecy stojqcy n." 11-12, p. 66, figs. 121-124
Obra original iv [Respuesta a un [Desnudo femenino de Biblioteca Central
desaparecida. cuestionario], 1933 pie], 1948 de Tecnología de la
Reproducción original Impresión sobre papel Yeso Universidad de Varsovia
en Forma, 1934, n.- 2, (copia de exposición) 48 x 11x 12 cm (base: 3,4
p. 14 Original en Abstraction- x 18 x 18 cm) H EN R Y K STA ZEW SK I
Departamento de création art non fiquratif, Galería Stannach,
Documentación 1933, n.® 2, p. 17 Cracovia Obraz abstrakcyjny II
científica, Muzeum Reproducción de la p. 55 [Pintura abstracta II],
Sztuki, Lódz edición de Amo Press, ca. 1928-1929
Nueva York, 1968 Akt ( 6) [Desnudo ( 6)], Óleo sobre lienzo
Kompozycja przestrzenna Departamento de ca. 1948 63 x 76 cm
(8) [Composición Documentación Yeso Muzeum Sztuki, Lódz
espacial (8)], ca. 1932 científica, Muzeum 24,8 x 19 x 22,4 cm N." inv.: MS/SN/M/45
Acero pintado Sztuki, Lódz Muzeum Sztuki, Lódz p. 134
10 x 24 x 15 cm N.® inv.: MS/SN/R/40
Muzeum Sztuki, Lódz Pejzazmorski [Paisaje p. 53 Kompozycja
N.9 inv.: MS/SN/R/42 marítimo], ca. 1934-1935 [Composición], ca. 1929-
p. 79 (abajo) Tempera sobre cartulina KA TA RZYN A KO BRO Y 1930
20 x 24,8 cm W t A D Y S t A W S T R Z E M IÑ S K I Óleo sobre lienzo
Projekt przedszkola Museo Nacional en 73 x 54 cm
funkcjonalnego [Proyecto Cracovia Projekt konkursowy nr Muzeum Sztuki, Lódz
de una guardería N.® inv.: M N KIII r.a. 19 kiosku do sprzedazy N.® inv.: MS/SN/M/41
funcional], ca. 1932-1934 14362 papierosów. Grupa 11, p. 135
Fotografía en blanco p. 86 nagroda II (konkurs
y negro (copia de na kioski, gabloty do Kompozycjafakturowa
exposición) Akt (5)? [Desnudo (5)?], handlu ulicznego iv [Composición de
Obra desaparecida. ca. 1933-1935 Warszawie ogloszony texturas], ca. 1930-1931
Reproducción original Fotografía en blanco przez Magistrat m. st. Óleo sobre lienzo
de la maqueta en Forma, y negro (copia de Warszawy) [Proyecto 70 x 80 cm
1936, n. 5 (VIII), p. 11 exposición) n.® 19 presentado al Muzeum Sztuki, Lódz
Departamento de Obra desaparecida. concurso para el diseño N.° inv.: MS/SN/M/40
Documentación Fotografía original en de puestos de tabaco. p. 146
científica, Muzeum Abstraction-création art Grupo II, 2® premio
Sztuki, Lódz nonfiguratij, 1933, (Concurso para puestos W t A D Y S t A W S T R Z E M IÑ S K I
p. 222 n.‘- 5, p. 15 y expositores de venta
Reproducción de la callejera convocado Opyüuíi u npodyKinbi
Projekt przedszkola edición de Arno Press, por el Ayuntamiento de npomeodcmea
Jiinkcjonalnego [Proyecto Nueva York, 1968 Varsovia)], 1928 [Herramientas y
de una guardería Departamento de Fotografía en blanco productos industriales],
funcional], 1932-1934 Documentación y negro (copia de 1919-1920
Fotografía en blanco científica, Muzeum exposición) Óleo, yeso granulado,
y negro (copia de Sztuki, Lódz Original enArchitectura i madera, corcho, metal y
exposición) p. 56 budoivnictivo, 1928, n." 8, esmalte sobre tabla
Obra desaparecida. p. 311, fig. 120 44,5 x 33 cm
Reproducción original Biblioteca Central Museo Estatal Ruso,
251
San Petersburgo Museo Estatal Griego de Diseño de la cubierta 70 x 98,5 cm
N.® inv.: B 1665 Arte Contemporáneo. Julián Przvbos. Sruby. Muzeum Sztuki, Lódz
p. 109 Colección George Poezje [Tornillos. N." inv.: MS/SN/RYS/37
Costakis, Tesalónica Poesías]
Kubizm: napiecia Cracovia: Zwrotnica, Kompozycja
stniktury materialnej Projekt dworca kolejowego 1925 architektoniczna
[Cubismo: tensiones de w Gdyni [Diseño de Libro 5b [Composición
la estructura material], una nueva estación de 23 x 18,3 cm arquitectónica 5b],
1919-1921 ferrocarril de Gdynia], Departamento de ca. 1928
Óleo y corcho sobre 1923/1978 Documentación Óleo sobre lienzo
lienzo Reconstrucción: Janusz científica, Muzeum 96 x 60 cm
22.5 x 17,5 cm Zagrodzki (diseño); Sztuki, Lód¿ Muzeum Sztuld, Lódz
Museo Nacional en Ewa Zajac (realización p. 159 (abajo) N.s inv.: MS/SN/M/167
Varsovia técnica) p. 30
N « inv.: ¡V1PW1124 Madera pintada Diseño de la cubierta
p. 69 60 x 60 x 65 cm Tadeusz Peiper. Szósta! Kompozycja
Muzeum Sztuki, Lódz Szósta! Utivór teatralny architektoniczna
Kpaaian apmw N." inv.: MS/SN/R/275 w dwóch czeáciach [¡La 6b [Composición
zepoücKU cpa.yti aemcH p.41 sexta! ¡La sexta! Una obra arquitectónica 6b], 1928
iia <ppoiime. Kpaciibiü teatral en dos partes] Óleo sobre lienzo
mbui doiiMceH no\toitb Diseño de la cubierta Cracovia: Zwrotnica, 96 x 60 cm
KpctcnoMy (ppoiimy [El Zwrotnica, 1923, n.9 6 1925 Muzeum Sztuki, Lódz
Ejército Rojo está Revista (Copia de Libro N." inv.: MS/SN/M/172
22 x 17,5 cm
luchando heroicamente exposición) p. 31
Departamento de
en el frente. La Biblioteka
Documentación
retaguardia roja Uniwersytecka UMK, Linizm wmalarstwie
científica, Muzeum
debe de ayudar a la Toruñ [Unismo en la pintura]
Sztuki, Lódz
vanguardia roja], 1920 Varsovia: biblioteka
p. 159 (arriba)
Cromolitografía sobre Kompozycja (konstrukcja) “ Praesens”, 1928, vol. 3
papel [Composición Libro
Kompozycja
73 x 44,7 cm (construcción)], ca. 1923 23 x 15 cm
architektoniczna
Biblioteca Nacional de Óleo y madera Departamento de
1 [Composición
Rusia, San Petersburgo 76 x 45,8 cm Documentación
arquitectónica 1], 1926
N * inv.: 218012 Colección particular científica, Muzeum
Óleo sobre lienzo
p. 70 Sztuki, Lódz
90 x 64 cm
ycmpoüme “nedemo p. 27
Muzeum Sztuki, Lódz
Kpacuoeo nodaprn " Diseño de la cubierta
N.s inv.: MS/SN/M161
(seióe u eciody Wladyslaw Strzemiñski Projekt u'illi día Juliana
p. 29
[Organizad la “Semana y Vytautas KairiükStis. Przybosia [Proyecto
de la donación roja” en Katalog Wystawy Noivej Diseño de la cubierta de chalet para Julián
todas partes], 1920-1921 Sztuki [Catálogo de la Julián Przvbos. Oburqcz. Przyboá], 1930
Litografía sobre papel Exposición del Arte Poezje [Con ambas Aguada y lápiz sobre
22.6 x 60,1 cm Nuevo] manos. Poesías], 1926 papel
Museo Estatal Griego de Wilno: Lux, 1923 Cracovia: Zwrotnica, 25,5x 35,8 cm
Arte Contemporáneo. Catálogo de exposición 1926 Colección Piotr Nowicki.
Colección George 16,7 x 12,5 cm Libro Cortesía Fundación
Costakis, Tesalónica Departamento de 23,5 x 16 cm Polaca de Arte Moderno
Documentación Departamento de en Varsovia
riponemapuu ecex científica, Muzeum Documentación p. 8 (detalle), p. 83
cmpaii. coedwtHümecb! Sztuki, Lódz científica, Muzeum
Opsanmamix Sztuki, Lódz Diseño de la cubierta
npomeoócme Kompozycja typocjraficzna p. 46 (izq.) Julián Pr/.ybos. '/ponad
noóeda liad [Composición [Desde arriba]
KanumanucmmecKUM tipográfica] Tablica reklamcnva Cieszyn: biblioteka “a.r.”,
cmpoe.M [Proletarios BLOK. Czasopismo „Zurotnicy” - strony 1930, vol. 1
del mundo, unios. awangardy artystycznej, oyloszeniowe [Cartel Libro
Organización de la 1924, n.- 2 publicitario de 21,1 x 19,1 cm
producción. Victoria Revista “Zwrotnica”], ca. 1927 Departamento de
sobre el sistema Departamento de Impresión tipográfica, Documentación
capitalista], 1920-1921 Documentación témpera, gouache, científica, Muzeum
Litografía sobre papel científica, Muzeum collage, papel sobre Sztuki, Lód¿
17,5 x 45,5 cm Sztuki, Lódz cartón p. 46 (derecha)
252
Diseño gráfico Catálogo de exposición Kompozycja unistyczna Kompozycja
Komunikatgrupy as. Departamento de 14 [Composición unista [Composición], ca. 1934
[Boletín del grupo a.r.], Documentación 14], 1934 Óleo sobre lienzo
s. f. [1930] científica, Muzeum Óleo sobre lienzo 60,5x 44 cm
Impresión sobre papel Sztuki, Lódz 50 x 50 cm Staatsgalerie Stuttgart,
31,5 x 23 cm Muzeum Sztuki, Lódz Alemania
Departamento de Diseño gráfico N." inv.: MS/SN/M/149 N.9 inv.: LNA1072
Documentación Drukarstwo nowoczesne. p. 33 (abajo) p. 90
científica, Muzeum Kataloy wystawy [La
Sztuki, Lódz imprenta moderna. Pejzaz morski [Paisaje Diseño de la cubierta
p. 47 (abajo) Catálogo de la Zacisniete dookola ust.
marítimo], 2 de julio
exposición] Poezje [Apretados
de 1934
Sztuka nowoczesna Lódz: Instytut alrededor de la boca.
Témpera sobre cartón
a szkoty artystyczne. Propagandy Sztuki, 1932 Poemas]
21 x 27 cm
Plakat [Arte moderno y Catálogo de exposición Cieszyn: biblioteka “a.r”,
Muzeum Sztuki, Lódz
escuelas de arte], 1931 29 x 21,5 cm 1936, vol. 7
N.9 inv.: MS/SN/M/132
Impresión sobre papel Departamento de 21 x 17 cm
Documentación P- 51
49 x 35,5 cm Libro
Muzeum Sztuki, Lódz científica, Muzeum Departamento de
Sztuki, Lódz Pejzaz morski deszczmvy
N.Binv.: MS/SN/ Documentación
[Paisaje marítimo
GR/1082 científica, Muzeum
Diseño gráfico con lluvia], 25 de julio
Sztuki, Lódz
Komunikat grupy a.r.: 2 de 1934
Diseño gráfico
[Boletín del grupo a.r.: Témpera sobre cartón
Katarzyna Kobro y Diseño de la cubierta
2], ca. 1932 20 x 25 cm
Wladyslaw Strzemiñski. y litografía
Impresión sobre papel Muzeum Sztuki, Lódz
Kompozycja przestrzeni. Kazimierz Malewicz
31,5 x 23 cm N." inv.: MS/SN/M/130
Obliczenia rytmu ¡875-1925
Departamento de p. 87
czasoprzestrzennego Lódz, 1936
Documentación
[La composición Libro
científica, Muzeum Pejzaz morski [Paisaje
del espacio: cálculo Departamento de
Sztuki, Lódz marítimo], 5 agosto de
del ritmo espacio- Documentación
1934
temporal] científica, Muzeum
Diseño de la cubierta Témpera sobre cartón
Lódz: biblioteka “a.r.”, Sztuki, Lódz
Pr/vbos Julián. Wgtab 20 x 25 cm
s.f. [1.931], vol. 2
las. Poezje [Dentro del Muzeum Sztuki, Lódz
Libro Mczczyzna i kobieta, z
bosque. Poesías] N.9 inv.: MS/SN/M/136
23 x 15,5 cm cyklu; Bialorus Zachodnia
Cieszyn: biblioteka “a.r.”, pp. 88-89
Departamento de [Hombre y mujer, de
1932, vol. 3
Documentación la serie Bielorrusia
Libro
científica, Muzeum Pejzaz morski [Paisaje Occidental], 1939
21,1x 17,2 cm
Sztuki, Lódz marítimo], 13 de agosto Lápiz sobre papel
Departamento de
p. 47 (arriba) 1934 30 x 38 cm
Documentación
Témpera sobre cartón Muzeum Sztuki, Lódz
científica, Muzeum
Kompozycja unistyczna 20 x 25 cm N.9 inv.: MS/SN/
Sztuki, Lódz
12 [Composición unista Muzeum Sztuki, Lódz RYS/54/4
12], 1932 N.« inv.: MS/SN/M/131 p. 91 (arriba)
Pejzaz morski wdeszczu
Óleo sobre lienzo [Paisaje marítimo con
50 x 38 cm lluvia], 24 de julio de Diseño de la cubierta Bez tytulu 2, z cyklu;
Muzeum Sztuki, Lódz 1933 Jan Br/.ekowski, Wojna domom 2 [Sin
N.” inv.: MS/SN/M/151 Tempera sobre cartón León Chwistek, título 2, de la serie
p. 33 (arriba) 20 x 26 cm Przedaw Smolik y Guerra a los hogares],
Muzeum Sztuki, Lódz Wladyslaw Strzemiñski 1941
Diseño de la cubierta N." inv.: MS/SN/M/137 O sztuce nowoczesnej Lápiz sobre papel
Miedzynarodou’a Kolekcja p. 50 [Acerca del Arte 29,8 x 38 cm
Sztuki Noivoczesnej. Moderno] Muzeum Sztuki, Lódz
katalognrl [Colección Kompozycja unistyczna Lódz: Wyd. Tow. N.9 inv.: MS/SN/
Internacional de Arte 13 [Composición unista Bibliofilóvv, 1934 RYS/56/2
Moderno. Catálogo 13], 1934 Libro
n." 2] Óleo sobre lienzo Departamento de Bez tytuhi, z cyklu: Tanie
Lódz: Miejskie Muzeum 50 x 50 cm Documentación jak bloto I I [Sin título II,
Historii i Sztuki im. J. Muzeum Sztuki, 1/idz científica, Muzeum de la serie Barato como
i K. Bartoszewiczów w N.° inv.: MS/SN/M/150 Sztuki, Lódz el barro II], 1944
Lodzi, 1932 p. 34 Lápiz sobre papel
253
29,7 x 41,7 cm Collage, tinta, tempera y artista, cortesía de su Documentación
Muzeum Sztuki, Lódz lápiz sobre papel estudiante Judyta Sobel- científica, Muzeum
N.» inv.: MS/SN/ 33 x 23 cm Cuker Sztuki, Lódz
RYS/520/2 Colección del Museo 74/7
de Arte Yad Vashem, p. 60 (abajo, dcha.) Fotel. Mebel z zestawu
Bez tytulu, z cyklu: Tanie Jerusalén. Donación del do Sali Neoplastycznej w
jak Moto II [Sin título, de artista, cortesía de su Projekt tkaniny odziezowej Muzeum Sztuki w Lodzi
la serie Barato como el estudiante Judyta Sobel- drukowanej [Diseño de [Silla. Pieza de
barro II], 1944 Cuker un estampado textil], mobiliario de la Sala
Lápiz sobre papel 74/1 1946 neoplástica del Muzeum
29,5 x 41,7 cm p. 60 (abajo, izq.) Témpera y tinta sobre Sztuki, Lódz], 1947-1948
Muzeum Sztuki, Lódz cartón Madera policromada,
N.9 inv.: MS/SN/ Lepka plama zbrodni, z 81 x 54 cm contrachapado y tela
RYS/520/3 cyklu: Moim przycjaciolom Museo Nacional de 82 x 59 x 43 cm
Zydom [La mancha Varsovia Muzeum Sztuki, Lódz
Bez tytulu, z cyklu: Tanie pegajosa del crimen, de N.9 inv.: wzr.t.479/8 N.9 inv.: MS/SU/MEB/135
jak Moto [Sin título, de la serie A mis amigos p. 92 (abajo) p. 152
la serie Barato como el judíos], ca. 1945
barro], 1944 Collage, tinta, témpera y Projekt tkaniny odziezowej Stói. Mebel z zestawu do
Lápiz sobre papel lápiz sobre papel drukowanej [Diseño de Sali Neoplastycznej w
29,4x41,8 cm 33x23cm un estampado textil], Muzeum Sztuki w Lodzi
Muzeum Sztuki, f/)dz Colección del Museo 1946 [Mesa. Pieza de
N.° inv.: MS/SN/RYS/59/1 de Arte Yad Vashem, Témpera sobre cartón mobiliario de la Sala
Jerusalén. Donación del 35.2 x 34 cm neoplástica del Muzeum
Bez tytulu 2, z cyklu: Tanie artista, cortesía de su Museo Nacional en Sztuki, Lódz], 1947-1948
jak bfoto [Sin título 2, de estudiante Judyta Varsovia Madera policromada
la serie Barato como el Sobel-Cuker N.9 inv.: wzr.t.479/6 80x60x45cm
barro], 1944 74/4 p. 93 Muzeum Sztuki, Lódz
Lápiz sobre papel p. 59 (derecha) N.9 inv.: MS/SU/MEB/134
29 x 42cm Projekt tkaniny odziezowej p. 153
Muzeum Sztuki, Lódz Oskarzam zbrodnie Kaina drukowanej [Diseño de
N.» inv.: MS/SN/RYS/59/2 i grzech Chama, z cyklu: un estampado textil], Krzeslo. Mebel z zestawu
p. 91 (abajo) Moim przycjaciolom ca. 1946 do Sali Neoplastycznej w
Zydom [Denuncio el Témpera, tinta y lápiz Muzeum Sztuki w Lodzi
Bez tytulu, z cyklu: Rece, crimen de Caín y el sobre cartón [Sillón. Mueble de la sala
które nie z nami [Sin pecado de Cam, de 38,5 x 52,2 cm neoplástica del Muzeum
título, de la serie Las ¡a serie A mis amigos Museo Nacional de Sztuki, Lódz], 1947-1948
manos que no están con judíos], ca. 1945 Varsovia Madera policromada,
nosotros], 1945 Collage, tinta, témpera y N.9 inv.: wzr.t.479/5 contrachapado y tela
Lápiz sobre papel lápiz sobre papel pp. 94-95 56 x 55 x 55 cm
38 x 30 cm 30x21cm Muzeum Sztuki, Lódz
Muzeum Sztuki, Lódz Colección del Museo Projekt stoiska N.9 inv.: MS/SU/MEB/142
N.9 inv.: MS/SN/RYS/60/1 de Arte Yad Vashem, wystawienniczego z cyklu
Jerusalén. Donación del Projekty wystawiennicze Biurko [Escritorio],
Bez tytulu, z cyklu: Rece, artista, cortesía de su [Diseño de un estand 1947-1948
które nie z ñame [Sin estudiante Judyta Sobel- de exposición, de la Madera policromada
título, de la serie Las Cuker serie Diseños para 69 x 127 x T I cm
manos que no están con 74/5 exposiciones], ca. 1946- Muzeum Sztuki, Lódz
nosotros], 1945 p. 61 (arriba, dcha.) 1948 N.9 inv.: MS/SU/
Lápiz sobre papel Lápiz y témpera sobre MEB/242
42 x 30 cm Piszczelami napiete zyly, z cartón
Muzeum Sztuki, Lódz cyklu: Moim przycjaciolom 26.2 x 41,7 cm (3) Sala Neoplastyczna [Sala
N.» inv.: MS/SN/ Zydom [Venas tensadas Muzeum Sztuki, Lódz neoplástica], 1948/1960
RYS/60/2 por las tibias, de la serie N.9 inv.: MS/SN/ Reconstrucción:
A mis amigos judíos], ca. RYS/1260/5; MS/SN/ Boleslaw Utkin
Sladem istnienia stop, które 1945 RYS/1260/2; MS/SN/ Muzeum Sztuki, Lódz
wydeptaly, z cyklu: Moim Collage, tinta, témpera y RYS/1260/1 pp. 127,132-133
przycjaciolom Zydom [En lápiz sobre papel
pos de la existencia de 30x21cm Lódz sfunkcjonatizowana Rysunek do ksiqzki Teoría
pies que hollaron, de Colección del Museo [La Lódz funcional], s. f. widzenia [Dibujo para el
la serie A mis amigos de Arte Yad Vashem, Mecanografiado libro Teoría de la visión],
judíos], ca. 1945 Jerusalén. Donación del Departamento de 1947-1950
254
Lápiz, tinta y guache libro Teoría de la visión], Rysunek do ksiqzki Teoría N.® inv.: MS/SN/
sobre papel de cala) 1947-1950 widzenia [Dibujo para el RYS/2168/78
adherido a un soporte Tinta y lápiz sobre papel libro Teoría de la visión], p. 96 (fila superior, izq.)
de cartón de calco adherido a un 1947-1950
20x 20 cm soporte de cartón Tinta y lápiz sobre papel Kobieta w oknie [Mujer en
Muzeum Sztuki, Lód¿ 18,1 x 19,5 cm de calco adherido a un la ventana], 1948
N.® inv.: MS/SN/ Muzeum Sztuki, Lódz soporte de cartón Óleo sobre lienzo
RYS/2168/45 N.® inv.: MS/SN/ 20 x 20 cm 77 x 57 cm
p. 96 (fila superior, dcha.) RYS/2168/57 Muzeum Sztuki, Lódz Colección Anna y Jerzy
p. 97 (fila central, centro) N.® inv.: MS/SN/ Starak, Cracovia
Rysunek do ksiqzki Teoría RYS/2168/69 p. 99
widzenia [Dibujo para el Rysunek do ksiqzki Teoría p. 96 (fila inferior,
libro Teoría de la visión], widzenia [Dibujo para el centro) Projekt biurka [Diseño de
1947-1950 libro Teoría de la visión], un escritorio], 1948
Tinta sobre cartón 1947-1950 Témpera y lápiz sobre
Rysunek do ksiqzki Teoría
14.9 x 21 cm Tinta sobre cartón papel
widzenia [Dibujo para el
Muzeum Sztuki, Lódz 21,1x14,9 cm 55 x 42,7 cm
libro Teoría de la visión],
N.8 inv.: MS/SN/ Muzeum Sztuki, Lód¿ Colección Piotr Nowicki,
1947-1950
RYS/2168/47 N.® inv.: MS/SN/ cortesía de la Fundación
Tinta y lápiz sobre papel
p. 97 (fila superior, RYS/2168/60 Polaca de Arte Moderno
de calco adherido a un
dcha.) p. 97 (fila inferior, dcha.) en Varsovia
soporte de cartón
25.1 x 20 cm
Rysunek do ksiqzki Teoría Rysunek do ksiqzki Teoría Projektkozetki [Diseño de
Muzeum Sztuki, Lódz un sofá], 1948
widzenia [Dibujo para el widzenia [Dibujo para el N.® inv.: MS/SN/ Témpera y lápiz sobre
libro Teoría de la visión], libro Teoría de la visión], RYS/2168/72
1947-1950 papel
1947-1950 p. 97 (fija inferior, izq.) 29 x 50 cm
Tinta y lápiz sobre Tinta y lápiz sobre papel
Colección Piotr Nowicki,
cartón de calco adherido a un
Rysunek do ksiqzki Teoría cortesía de la Fundación
14.9 x 21,2 cm soporte de cartón
widzenia [Dibujo para el Polaca de Arte Moderno
Muzeum Sztuki, Lódz 20x 20 cm libro Teoría de la visión], en Varsovia
N.® inv.: MS/SN/ Muzeum Sztuki, Lódz
1947-1950
RYS/2168/49 N." inv.: MS/SN/
Tinta y lápiz sobre papel Projekt lózka [Diseño de
p. 97 (fila superior, izq.) RYS/2168/61
de calco adherido a un una cama], 1948
p. 96 (fila inferior, dcha.)
soporte de cartón Témpera y lápiz sobre
Rysunek do ksiqzki Teoría
18,3x 13,4 cm papel
widzenia [Dibujo para el Rysunek do ksiqzki Teoría
Muzeum Sztuki, Lódz 32.5 x 55 cm
libro Teoría de la visión], widzenia [Dibujo para el
N.® inv.: MS/SN/ Colección Piotr Nowicki,
1947-1950 libro Teoría de la visión]
RYS/2168/73 cortesía de la Fundación
Tinta sobre papel de 1947-1950
p. 96 (fila inferior, izq.) Polaca de Arte Moderno
calco adherido a un Tinta y lápiz sobre papel
en Varsovia, Polonia
soporte de cartón de calco adherido a un
soporte de cartón Rysunek do ksiqzki Teoría
19.9 x 19,8 cm Projekt stolika z
Muzeum Sztuki, Lódz 20x 20 cm widzenia [Dibujo para el
wysuwanym blatem
Muzeum Sztuki, Lódz libro Teoría de la visión],
N. « inv.: MS/SN/ [Diseño de una mesilla
N.9 inv.: MS/SN/ 1947-1950
RYS/2168/51 con tablero extensible],
RYS/2168/62 Tinta y lápiz sobre papel
p. 97 (fila central, dcha.) 1948
p. 97 (fila inferior, de calco adherido a un
soporte de cartón Témpera y lápiz sobre
Rysunek do ksiqzki Teoría centro)
19,8x20 cm papel
widzenia [Dibujo para el 22,9 x 50 cm
Rysunek do ksiqzki Teoría Muzeum Sztuki, Lódzi
libro Teoría de la visión], Colección Piotr Nowicki,
ividzenia [Dibujo para el N.® inv.: MS/SN/
1947-1950 cortesía de la Fundación
libro Teoría de la visión], RYS/2168/77
Tinta y lápiz sobre papel Polaca de Arte Moderno
1947-1950 p. 96 (fila central, izq.)
de calco adherido a un en Varsovia, Polonia
soporte de cartón Tinta y lápiz sobre papel
de calco adherido a un Rysunek do ksiqzki Teoría
19.9 x 20,8 cm Projekt tkaniny odziezowej
soporte de cartón widzenia [Dibujo para el
Muzeum Sztuki, Lódz drukowanej [Diseño de
12,5x 18,2 cm libro Teoría de la visión],
N.® inv.: MS/SN/ un estampado textil],
Muzeum Sztuki, Lódz 1947-1950
RYS/2168/52 1948
N.® inv.: MS/SN/ Tinta sobre cartón
p. 96 (fila central, dcha.) Témpera sobre cartón
RYS/2168/67 22.2x 26,8 cm 44.5 x 35,2 cm
p. 96 (fila central, izq.) Muzeum Sztuki, Lódz
Rysunek do ksiqzki Teoría Museo Nacional
widzenia [Dibujo para el en Varsovia
255
N." inv.: t.479/2 en Varsovia exposición) Revista
p. 92 (arriba) N.9 inv.: Gr.W.3184 Departamento de 30,5 x 23,5 cm
Documentación Departamento de
Kompozycja przestrzenna ¿niwa III [Cosecha III], científica, Muzeum Documentación
(1) [Composición 1950 Sztuki, Lódz científica, Muzeum
espacial (1)], ca. 1948 Litografía en color sobre Sztuki, Lódz
Madera policromada papel Katarzyna Kobro en el golfo
Muzeum Sztuki, Lódz 3L6x47cm de Riga, Letonia, 1924 Katarzyna Kobro,
N." inv.: MS/SN/R/20 Museo Nacional en Fotografía en blanco Wladyslaw Strzemiñski y
pp. 150-151 Varsovia y negro (copia de Julián Przubos, ca. 1930-
N.9 inv.: Gr.W.3183 exposición) 1931
Kompozycja przestrzenna Departamento de Fotografía en blanco
(2) [Composición S O P H IE T A E U B E R - A R P Documentación y negro (copia de
espacial (2)], ca. 1948 científica, Muzeum exposición)
Madera policromada Composition Sztuki, Lódz Departamento de
100,5 x 67 x 150 cm [Composición], 1930 pp. 178-179 Documentación
Muzeum Sztuki, Lódz Óleo sobre lienzo científica, Muzeum
N." inv.: MS/SN/R/21 52 x 42cm Blok & Kurier Bloku ni: 8-9. Sztuki, Lódz
pp. 84-85 Muzeum Sztuki, Lódz Red, 1924 pp. 2-3 (detalle)
N.9 inv.: MS/SN/M/ 28 35 x 25 cm
Powidok Swiatia. Kobieta p. 140 Departamento de Wladyslaw Strzemiñski,
woknie [Imagen Documentación 1932
remanente de la luz.
Composition científica, Muzeum 2 fotografías en blanco
Mujer en la ventana],
[Composición], 1931 Sztuki, Lódz y negro (copias de
ca. 1948
Óleo y témpera sobre exposición)
Óleo sobre lienzo
lienzo Henryk Stazewski Departamento de
73 x 61 cm
55 x 46 cm Diseño de la cubierta Documentación
Muzeum Sztuki, Lódz
Muzeum Sztuki, Lódz Praesens, 1926-1928, n.91 científica, Muzeum
N." inv.: MS/SN/M/231
N.9 inv.: MS/SN/M/18 Revista Sztuki, Lódz
p.100
p. 141 Departamento de
Documentación Sala con las obras de la
Powidok siviatla.
TH EO V AN D O E SB U R G científica, Muzeum Colección Internacional de
Rudowlosa [Imagen
Sztuki, Lódz Arte Moderno, 1932
remanente de la luz.
Contra-composition XV Fotografía en blanco
Pelirroja], ca. 1949
[Contra-composición Exposición de Kazimir y negro (copia de
Óleo sobre lienzo
XV], 1925 Malevich en Arte Polaco. exposición)
82 x 65 cm
Óleo sobre lienzo Club, en el Hotel Polonia, Original en
Muzeum Sztuki, Lódz
50 x 50 cm Varsovia, marzo de 1927 Miedzynarodoiva
N." inv.: MS/SN/M/232
p. 101
Muzeum Sztuki, Lódz 2 fotografías en blanco Kolekcja Sztuki
N.9 inv.: MS/SN/M/31 y negro (copias de Nowoczesnej. Katalog nr 2
Zniwiarki p. 147 exposición) [Colección Internacional
[Cosechadoras], 1950 Departamento de de Arte Moderno.
Témpera sobre lienzo G EO R G ES VAN TO N G ERLO O Documentación Catálogo n.0 2]
140 x 70 cm científica, Muzeum Lód¿: Miejskie Muzeum
Galería Starmach, Construction émanant Sztuki, Lódz Historii i Sztuki im. J. i K.
Cracovia du triangle equilateral Bartoszewiczów w Lodzi,
p. 66 [Composición derivada Katarzyna Kobro y 1932
de un triángulo Wladyslaw Strzemiñski en Departamento de
Tkacz [Tejedor], 1950 equilátero], 1921 la playa de Chalupy, 15 de Documentación
Litografía en color sobre Óleo sobre tabla agosto de 1928 científica, Muzeum
papel 48 x 55 cm Fotografía en blanco Sztuki, Lódz
44,8 x 42,7 cm Muzeum Sztuki, Lódz y negro (copia de pp. 176-177
Museo Nacional en N.9 inv.: MS/SN/M/2,9 exposición)
Varsovia pp. 144-145 Departamento de Karol Hiller
N." inv.: Gr.VV.3185 Documentación Diseño de la cubierta
D O C U M E N T A C IÓ N científica, Muzeum Forma, n.91(1933); n." 2
Znitva I [Cosecha I], 1950 Sztuki, Lódz (1934); n.9 3 (1935); n.9
Litografía en color sobre Katarzyna Kobro, Moscú, 4 (1936); n.9 5 (1937); n."
papel ca .1918-1919 Szymon Syrkus 6(1938)
35,2 x 49,6 cm Fotografía en blanco Diseño de la cubierta 6Revistas
Museo Nacional y negro (copia de Praesens, 1930, n. 9 2 31x 23,5 cm
256
Departamento Sztuki, Lódz las cuencas vacías de artista, cortesía de su
de Documentación Wladyslaw Strzemiñski en los ojos. Con piedras estudiante Judyta Sobel-
científica, Muzeum el hospital, 1951-1952 como cabezas humanas Cuker
Sztuki, Lódz Fotografía en blanco empedraron, de la serie 74/8
y negro (copia de A mis amigos judíos], p. 61 (abajo, dcha.)
Exposición del Grupo exposición) ca.1945
de Artistas Plásticos Departamento de Collage, tinta, témpera y Puste piszczele
Modernos, 1933 Documentación lápiz sobre papel krematorióxv, z cyklu.-
Fotografía en blanco científica, Muzeum 30 x 21 cm Moim przycjaciolom
y negro (copia de Sztuki, Lódz Colección del Museo Zydom [Las tibias vacías
exposición) de Arte Yad Vashem, de los crematorios, de
Archivo Nacional Digital, O T R A S O B R A S IN C L U ID A S Jerusalén. Donación del la serie A mis amigos
Varsovia EN L A P U B L IC A C IÓ N artista, cortesía de su judíos], ca. 1945
estudiante Judyta Sobel- Collage, tinta, témpera y
Katarzyna Kobro con W t A D Y S t A W S T R Z E M IÑ S K I Cuker lápiz sobre papel
su hija, en la calle 74/3 33 x 23 cm
Srebrzyñska de Lódz, HamtopMopm p. 61 (arriba, izq.) Colección del Museo
invierno de [Naturaleza muerta], de Arte Yad Vashem,
1938/1939 1919 Przysiegnij pamieci Jerusalén. Donación del
artista, cortesía de su
Fotografía en blanco Óleo, yeso y esmalte rqk (istnieñ, które nie z
estudiante Judyta Sobel-
y negro (copia de sobre madera nami), z cyklu; Moim
Cuker
exposición) contrachapada przycjaciolom Zydom
74/9
Departamento de 38,2 x 26 cm [Jura por la memoria
p. 60 (arriba, izq.)
Documentación Museo Estatal Ruso, San de las manos (de las
científica, Muzeum Petersburgo existencias que no
Áladem istnienia, z cyklu;
Sztuki, Lódz N.» inv.: B 1389 están con nosotros), de
Moim przycjaciolom
p. 106 la serie A mis amigos
Zydom [En pos de la
Wiadijslmv Strzemiñski, judíos], ca. 1945
existencia, de la serie
Lena Kotvaletvicz, Halina Wyciagane strunami nóg, z Collage, tinta, témpera y
A mis amigos judíos],
Olomucka y Jadwiga cyklu; Moim przycjaciolom lápiz sobre papel
ca. 1945
Koreywo durante una Zydom [Estirar las 30 x 21,5 cm
Collage, tinta, témpera
sesión de pintura al aire piernas como cuerdas, Colección del Museo y lápiz sobre papel
libre en Nmva Ruda, 1947 de la serie A mis amigos de Arte Yad Vashem, 29,9 x 20,8 cm
Fotografía en blanco judíos], ca. 1945 Jerusalén. Donación del Museo Nacional en
y negro (copia de Collage, tinta, témpera y artista, cortesía de su Cracovia
exposición) lápiz sobre papel estudiante Judyta Sobel- N.« inv.: MNK III-r.a.-8115
Departamento de 30 x 21 cm Cuker p. 59 (izquierda)
Documentación Colección del Museo 74/6
científica, Muzeum de Arte Yad Vashem, p. 61 (abajo, izq.) T H EO V A N D O E S B U R G
Sztuki, 1/idz Jerusalén. Donación del
artista, cortesía de su Czaszka ojea, z cyklu; Construction de l ’espace -
Wladyslaw Strzemiñski estudiante Judyta Sobel- Moim przycjaciolom temps II [Construcción
con estudiantes de la Cuker Zydom [La calavera del espacio-temporal II],
Escuela de Cine de Lódz, 74/2 padre, de la serie A mis 1924
1948 p. 60 (arriba, dcha.) amigos judíos], ca. 1945 Gouache, lápiz y tinta
Fotografía en blanco Collage, tinta, témpera y sobre papel de calco
y negro (copia de Ruinami zburzonych lápiz sobre papel 47 x 40,5 cm
exposición) oczodolóiv. Kamieniami 30 x 23 cm Museo Thyssen-
Departamento de jak glowy wybrukowano, z Colección del Museo Bomemisza, Madrid
Documentación cyklu; Moim przycjaciolom de Arte Yad Vashem, N.» inv:. 527 (1978.68)
científica, Muzeum Zydom [Con ruinas de Jerusalén. Donación del p. 123
257
M IN IS T E R IO D E E D U C A C IÓ N , M U S E O N A C IO N A L C E N T R O
C U LTU R A Y D EPO R TE D E A R T E R E IN A S O F ÍA
Ministro Director A C T IV ID A D E S P Ú B L IC A S
Iñigo Méndez de Vigo y Montojo Manuel Borja-Villel
Directora delÁrea
R EA L P A T R O N A T O D EL M U S E O SubdirectorArtístico deActividades Públicas
N A C IO N A L C E N T R O D E A R T E Joao Fernandes Mela Dávila
R E IN A S O F ÍA
Subdirector Gerente Jefe deActividades Culturales
Michaux Miranda y Audiovisuales
Presidencia de Honor
Chema González
SS.MM. los Reyes de España
G A B IN E T E D IR E C C IÓ N
Jefa de Biblioteca y Centro
Presidente de Documentación
Asesora de Dirección
Guillermo de la Dehesa Romero Bárbara Muñoz de Solano
Carmen Castañón
E X P O S IC IÓ N C A TÁ LO G O
María del Mar Laguna Jaime Blasco, pp. 103-117 Colección del Muzeum Sztuki,
Muzeum Sztuki & Ewa Sapka-
Del francés al español:
Pawüczak
Gestión Nadine Fabienne Janssens,
Natalia Guaza pp. 119-131 © Sophie Tauber-Arp, Jean
Hélion, Yilmos Huszár, Georges
Apoyo a la Gestión Edición y corrección de textos Vantongerioo, Max Emst, VEGAP,
InésAlvarez Marta Alonso-Buenaposada Madrid, 2017
Registro Museo Nacional Diseño gráfico Se han hecho todas las gestiones
Centro deArte Peina Sofía tipos móviles posibles para identificar a los
Clara Berástegui propietarios de los derechos de
Uiana Naranjo Gestión de la producción autor. Cualquier error u omisión
David Ruiz Julio López accidental, que tendrá que ser
notificado por escrito al editor, será
Registro Muzeum Sztuki, Lód¿ corregido en ediciones posteriores.
Fotomecánica e impresión
Edyta Plichta
Artes Gráficas Palermo Este libro se ha im preso en:
Munken puré 130 gr
Restauración Museo Nacional
Encuademación Pot Set Acua 90 gr
Centro deArte Reina Sofia
Ramos Cubiertas: Cartón contracolado
Begoña Juárez
Juan Sánchez 272 páginas. II. color
ISBN: 978-84-8026-549-2 16,5 x 23 cm
IMITO: 036-16-026-X
Restauración Muzeum Sztuki,
D.L.: M-7433-2017
Lód¿
Anita Andrzejczak
Catálogo de publicaciones
Elzbieta Cieslak
Alicja Legucka oficiales
Tatiana Matwij http://publicacionesoficiales.
Ewelina l’awlak boe.es
Transporte
Ordax
Con la colaboración del:
Seguros Instituto Polaco de Cultura
Poolsegur de Madrid
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS AGRADECIMIENTOS